martes, 31 de agosto de 2021

0243: Like a Rolling Stone - Bob Dylan


Bob Dylan grabó Like a Rolling Stone en 1965, durante las sesiones de grabación de su disco más aclamado, Highway 61 Revisited, a partir de un poema que había escrito anteriormente. La canción no terminaba de despegar en el estudio, hasta que el entonces músico de sesión Al Kooper improvisó el riff de órgano que finalmente vestiría al tema, lo cual hizo ver a Dylan que esa canción había nacido para ser interpretada en clave de rock. Pese a las reticencias de la compañía por su tono eléctrico y su larga duración, se puso a la venta como sencillo y se convirtió en un éxito a nivel internacional.

Bob Dylan describió el proceso de creación de Like a Rolling Stone como un largo "vómito de veinte páginas" derivado de una situación de desencanto personal, en la que incluso se había planteando dejar la música por la incomprensión que percibía sobre su obra y su mensaje. Componer una canción así le supuso una fuerte sensación de ruptura con lo que hasta entonces habían sido sus composiciones, y sintió que era exactamente lo que tenía que hacer. De aquellas páginas salieron las cuatro estrofas y el asertivo estribillo, en el que pregunta abiertamente ​"¿Qué se siente estando a tu aire, sin hogar ni dirección, como un completo desconocido... como un Rolling Stone?" 

Para la grabación, Dylan se rodeó de un gran grupo de músicos, tocando juntos en la misma sala del estudio de Columbia Records durante dos sesiones el 15 y el 16 de junio de 1965. Entre ellos estaba Mike Bloomfield de la Paul Butterfield Blues Band a la guitarra, y el mencionado Al Kooper, en principio solo como invitado en la sala de control del productor (Tom Wilson). Kooper aprovechó un momento de despiste para unirse discretamente a los otros músicos con su guitarra. Intimidado por la habilidad de Mike Bloomfield, desistió y volvió a la sala de control, y propuso a Wilson una línea de Hammond para la canción. Wilson se burló de él, pero en palabras de Kooper: "No dijo "no" así que fui para allá". El sorprendido productor no frenó al músico, y tras escuchar la grabación de aquella toma, Dylan insistió en que el órgano de Kooper pasara al primer plano. Tras esta decisión, la cuarta toma de aquel segundo día se convirtió en el tema que todos conocemos.

Like a Rolling Stone dio un vuelco en la carrera de Bob Dylan por su tratamiento eléctrico y su agresiva letra, llena de resentimiento y burla hacia una "señorita solitaria" (Miss Lonely) que siempre lo ha tenido todo y ahora experimenta la realidad y la crudeza de la vida. Pero el odio se transforma en complicidad y liberación cuando, en las estrofas finales, le hace ver que, en esa nueva situación "Cuando no tienes nada, no tienes nada que perder. Eres invisible ahora, no tienes secretos que ocultar". Es un final feliz para un tema con una influencia enorme, desde su publicación hasta nuestros días. En la gira de presentación del disco, durante un concierto en el Free Trade Hall de Manchester, antes de tocar Like a Rolling Stone un espectador le gritó "Judas" por haberse alejado con ella de la senda del folk. Tras contestarle "No te creo, eres un mentiroso", Dylan pidió a sus músicos que la tocaran "jodidamente fuerte" aquella noche.​ No estaba dispuesto a que nadie le separara del camino que ya había tomado con esta canción, que se convertiría en la más alabada de la historia por la crítica especializada, y en la nº 1 de la lista de 500 mejores canciones de todos los tiempos de, precisamente, la revista Rolling Stone.​

Un país, un artista: Sri Lanka - Beverly Craven

 





Corría el año 1990, la explosión de color y luz de los años 80 se estaba disipando, y la melancolía del tiempo vivido hacia poso en los adolescentes de aquel año, fue entonces cuando a muchos nos parecía que nos decían esto al oído la persona que amabas y lo ponía en boca de una pianista con una voz muy intensa mientras sus manos bailaban veloz sobre el teclado….

Tu enciendes otro cigarrillo
Y yo me acabo el vino
Son las cuatro de la mañana
Y está empezando a amanecer
Ahora estoy justo donde quiero estar
Perdiendo la noción del tiempo
Pero deseo que aún fuera anoche
Parece como si estuvieras en otro mundo
Pero puedo leer tu mente
¿Cómo puedes estar tan lejos?
Estando justo a mi lado
Cuando me vaya te echaré de menos
Y voy a estar pensando en ti
Cada noche y día
Prométeme que me esperarás
Porque estaré guardando todo mi amor para ti
Y estaré de vuelta a casa pronto
Prométeme que me esperarás
Necesito saber que tú también sientes lo mismo
Y estaré en casa, estaré en casa pronto


Esa pianista era Beverley Craven nacida en Colombo, Sri Lanka, su familia se mudó al Reino Unido cuando ella tenía 18 meses y se estableció en Hertfordshire. Animada por su madre, una violinista, comenzó a tocar el piano desde la edad de 7 años. Craven no compró su primer disco de música pop hasta los 15 años, sobre todo de cantantes y compositores tales como Elton John, Judi Tzuke, Stevie Wonder y, en particular, Kate Bush, quiénes influyeron en su música. Beverley se fue de casa a los 18 años y se mudó a Londres, con la intención de forjarse una carrera en el negocio de la música, dejó la universidad, a principios de los ochenta comenzó a actuar en algunos pubs con bandas, hasta que fue vista por Bobby Womack, una leyenda del soul, quien le ofreció la oportunidad de acompañarlo en una gira europea. La gran oportunidad llegó cuando una de sus cintas de demostración cayó en manos de Epic Records, quien de inmediato le ofreció un contrato de grabación. El álbum debut de Beverley contó con un éxito sin precedentes: en un año, había sido certificado doble platino con ventas de más de un millón de copias y unas envidiosas 52 semanas en la lista de álbumes del Reino Unido. El single Promise Me también fue un gran éxito, que, de nuevo en el Reino Unido, alcanzó el 3er lugar de las listas. 

En 1992 ganó en los BRIT Awards en la categoría "Revelación británica" (mejor Recién Llegado Británico) y también recibió una nominación al Mejor Álbum y mejor sencillo. A continuación, publicó el álbum Love Scenes, que contiene el single del mismo nombre y el single Mollie´s Song (dedicado a la hija Mollie, nacido en ese año), en septiembre de 1993, alcanzando el número 4 en las listas de álbumes del Reino Unido. Beverley y su pareja, el músico Colin Campsie, se casaron al año siguiente y su segundo hijo, Brenna, nació en 1995, seguido de su tercera hija, Connie, en 1996. Con la maternidad vinieron pasiones divididas, y siguieron 13 años de familia a caballo y estrellato. En 1999, Beverley presentó su tercer álbum, "Mixed Emotions", que había grabado en el estudio de su casa en Londres. Una vez más, esta ganadora del Brit Award recibió grandes elogios de la crítica, pero mal promocionada por la compañía discográfica y cada vez más desilusionada con la industria de la música, Beverley se retiró parcialmente para concentrarse en criar a su familia. 2004 vio a Beverley regresar a la escena musical mundial con un puñado de apariciones en conciertos en vivo; pero el destino tenía otros planes, ya que el muy publicitado diagnóstico de cáncer de mama de la estrella ocupó inesperadamente un lugar central. Después de un tratamiento exitoso, Beverley recibió el visto bueno en 2008. En 2009 Beverley regresó, más fuerte que nunca, con un nuevo álbum de estudio, 'Close To Home', un viaje musical personal, que Beverley vio cómo, 'un renacimiento en muchos sentidos'. Fue su primer álbum sin contrato discográfico y sin presión. Beverley Craven estaba haciendo las cosas en sus propios términos y realmente se estaba divirtiendo. Después de su autobiografía 'Truth Be Told' en 2012, este tesoro musical británico cautivó a los fanáticos con otro álbum de estudio, 'Change of Heart' en 2014, seguido de una gira por el Reino Unido en otoño.


En febrero de 2018, una constelación de estrellas musicales chocó espectacularmente con el anuncio de la gira Woman to Woman. Beverley realizó una gira con sus compañeros cantautores británicos (y grandes amigos personales), Judie Tzuke y Julia Fordham, a lugares con entradas agotadas y el aplauso enorme de la crítica de los medios de comunicación del Reino Unido. Un sencillo conjunto con los tres artistas, 'Safe', fue lanzado en marzo y un álbum de estudio, Woman To Woman, fue lanzado a fines de octubre de 2018. 


lunes, 30 de agosto de 2021

0242.- Ballad of a thin man - Bob Dylan

 


Ballad of a Thin Man es la quinta canción que cierra la cara A del mítico albúm Highway 61 Revisited, sexto en su trayectoria supuso una ruptura total con esas canciones y estilo que ya se venía presumiendo en su anterior "Bringing it all back home". Su sonido se electrifico, su actitud se expresó en rebeldía casi contra todo, bastante chulesca, algo diva, y sus textos cambiaron y empezaron a referirse a temas más personales, de relaciones con mujeres, de sueños, de viajes sobre carreteras desoladas, de la soledad en hoteles, de fiestas con excesos y drogas, de visiones. Es sin lugar a dudas un tema raro. La letra habla de un extraño hombre encerrado en una habitación donde empiezan a ocurrir cosas extrañas, cosas que el señor Jones no entiende. El famoso contrainterrogatorio de Dylan al Sr. Jones tiene un poder majestuoso y una grandeza espeluznante que no se olvidan fácilmente. Es una de esas canciones en las que el estilo de canto elástico de Dylan de mediados de los sesenta cobra sentido de inmediato.

Estamos ante la réplica de Bob Dylan a la sociedad en general que está fuera de si por los cambios que ocurren en la cultura aunque también se puede interpretar como un ataque a los periodistas y los principales medios de comunicación que causan drama a partir de cosas inocentes mientras evitan informar de la realidad, como los problemas sociales como el racismo y el sexismo. Estas imágenes las ha personificado en un tal Mr. Jones, que entra en una habitación donde ve a un hombre desnudo, y le resulta difícil comprender la situación. Esto representa una cierta parte de la sociedad que está en contra de muchos cambios sociales como la contracultura, el feminismo, los movimientos por los derechos civiles, etc. No solo están en contra de estos cambios, sino que también los confunden porque están muy desconectados. . Cuando el Sr. Jones se da cuenta de los nuevos cambios en la cultura, mira a los que participan en ella como si estuviera viendo a un friki en un circo. Uno de ellos lo llama monstruo, lo que lo ofende ya que cree que es la única persona normal allí. Dylan, irónicamente, dice que Jones es inteligente y culto, cuando en realidad todo lo que tiene es un conocimiento superficial y ninguna experiencia en nada de lo que habla.

Se especula con que la identidad de Jones fuera Brian Jones, fundador de los Rolling Stones y amigo íntimo de Bob Dylan que tuvo serios problemas con las drogas hasta su muerte, y así, la canción fuera una alegoría sobre las drogas y el sexo. Aunque en el idioma inglés se utiliza también, el apellido Jones para referirse a un hombre cualquiera. Existe otra teoría que asegura que Mr. Jones es el propio Bob Dylan, quien siempre ha tenido un dilema interno, lleno de dudas y pensamientos dispares. No importa quién sea el Sr. Jones, lo interesante es disfrutar de ese ritmo cadencioso, por momentos cansino y repetitivo que solo el genio de Dylan lograría convertirlo en uno de sus grandes himnos.

domingo, 29 de agosto de 2021

0241.- Yesterday - The Beatles

 


Estamos ante una de las canciones que mejor han conseguido hacer frente al paso de los años y hacerlo de esa manera tan emocionante como lo hace “Yesterday” se pueden contar con los dedos de las manos, uno de los muchos himnos, y porque no, el más reconocible que nos dejó como legado la banda de Liverpool. Y aunque parezca un atrevimiento por mi parte la frase con la que he iniciado el artículo, créeme, al menos para el que escribe esto, no es para menos, ya que es una de esas canciones que captura de una forma u otra, los momentos más grandiosos de sus vidas e incluso tiene la capacidad de disolverlos en la realidad del presente. Es todo un logro, la capacidad que tienen sus notas para lograr una fotografía brillante del pasado y ponerla en valor de nuevo, sintiendo como el amor, la verdad o el deseo permanecen por mucho que las personas asociadas a ellos se hayan ido de nuestras vidas. La magia que siempre vuelve y que nos deja ante el poder imborrable de las marcas del tiempo en nuestra memoria.

Lunes 14 de junio de 1965, el grupo de Liverpool cruzan la puerta del estudio EMI en Abbey Road, el grupo se enfrentaba a otra severa sesión de trabajo, por la mañana, dejaron todo su empeño en grabar "I Just Seen A Face" y "I'm Down", la sesión de la tarde, estaba reservada a Paul McCartney y su guitarra acústica, …y su voz,  …y su sueño, ….y sus dudas…. Era el momento de grabar Yesterday y una melodía con la que Paul se despertó un día en su cabeza y que no lograba recordar donde la había escuchado, hasta el punto que estaba convencido que la melodía le vino en un sueño, con más miedo que ilusión se la mostro al grupo, y les explico que, seguro que esta melodía tan perfecta tiene dueño, pero nadie del grupo la conocía y decidieron tirar hacia adelante. Paul tenía la melodía, pero faltaba acompañarla de un letra a su altura, letra que no llegaba así que las primeras pruebas las hizo con la frase “Scrambled eggs, oh baby how I love your legs” ("huevos revueltos, oh baby, como amo tus piernas")… vale, no estaba a la altura pero casaba perfectamente con la melodía, finalmente Paul McCartney compuso la mayor parte de la letra durante un viaje en carretera de cinco horas a Portugal en 1965 cuando estaba de vacaciones con Jane Asher que en aquel año era su novia, pero aún faltaba el título y quería que fuese solo una palabra, había considerado Yesterday como una opción, cursi, pero una opción, hasta que George Martin lo convenció de que esta era la opción correcta. Y de paso le impuso una locura, incluir un cuarteto de cuerdas clásico para acompañar el tema, Paul no estaba muy convencido. “Oh no, George. Somos una banda de rock 'n' roll y no creo que sea una buena idea”, dijo. Finalmente cedió y Yesterday se convirtió en una de las primeras canciones de pop en incluir elementos de música clásica en su melodía. La letra, ensalza la añoranza del ayer, el amor perdido y las oportunidades que no vuelven, se convirtió en el emblema de toda una generación, incluyendo la cultura hippie, esta inocente canción, que apunta al ayer con un dejo de melancolía, realmente se inspira en que el ayer es como una especie de animal salvaje, que asalta el pensamiento y los recuerdos cuando uno menos se espera.

 

Yesterday fue la primera composición oficial del grupo grabada solo por uno de sus integrantes. La incluyeron en su quinto álbum, Help, y, aunque solo había intervenido Paul, John Lennon y Paul McCartney figuran como sus autores. Fue algo que decidió Brian Epstein, su famoso manager, que quiso que así fuese para no crear divisiones en el grupo. A Paul no le molestó el acuerdo en aquel momento, pero no por mucho tiempo. El mismo Lennon, al que se le atribuía también el mérito sin ser cierto, tuvo que explicar en bastantes ocasiones que había sido McCartney quien había compuesto la canción en solitario. Yesterday sigue siendo una de las canciones más populares del siglo XX, de hecho, es la canción con más versiones de la historia, así a bote pronto estamos ante una canción de la que han hecho su propia versión los siguientes artistas: Ray Charles, Elvis Presley, Aretha Franklin, Marvin Gaye, Frank Sinatra, Bob Dylan ... podríamos seguir mencionado a los más de 1600 artistas que la han hecho suya, pero con esta retahíla sobran lo demás…. Disfruten del ayer, disfruten de The Beatles y dejen correr una lagrimita de emoción cuando escuchen los primeros acordes…. Los recuerdos nos hacen sentir más vivos.

La música en historias: The rise of the Zugebrian time Lords #MesSanandaMaitreya


The rise of the Zugebrian time Lords - mes #SanandaMaitreya 

Sananda Maitreya (antes Terence Trent D'Arby) presentó The rise of the Zugebrian time Lords como un disco de Rock del Post Milenio, el género musical que Sananda Maitreya ha creado para definir su nueva música, una mezcla de varios estilos muy cercanos a su corazón. Se trataba de su décimo álbum de estudio, y fue grabado en sus estudios de Milán, Italia, donde vive desde hace muchos años. Es un doble álbum que contiene 27 canciones, 23 nuevas composiciones y 4 versiones, algunas de ellas de The Beatles.

The rise of the Zugebrian time Lords es un álbum conceptual que continúa el viaje de los anteriores álbumes de estudio, especialmente está conectado con el trabajo anterior llamado Return to Zooathalon del año 2013 en el que Sananda ilustra un lugar idílico y simbólico que flota entre el mundo real y la imaginación de todos. 

En este mundo prevalece el surgimiento de Entidades Sobrenaturales que controlan el espacio y dominan el Mundo, estas entidades se llaman Zugebrian (y son una fuerza maligna). Ser efectivamente Los Señores del Tiempo significa que tienen el poder de destruir el pasado y tus recuerdos sin permitir que puedas dejar tu contribución en el mundo. Esto causará a todas las generaciones futuras un sentimiento de desorientación y una pérdida de identidad. Al controlar tu tiempo, los Zugebrian tienen el control total de toda tu vida: tu presente, tu pasado y tu futuro y es muy difícil escapar. Sin el pasado, el futuro está en un limbo. Los Zugebrian castigan duramente a los que intentan escapar y a todas las personas que pueden cambiar el curso de la historia, ya que pueden retroceder fácilmente en el tiempo ("They Went Back In Time & Killed Robert Johnson ") y matar a un famoso cantante y guitarrista de blues americano vivido a principios de 1900 que había desaparecido en circunstancias misteriosas. 

Tratar de encontrar una forma de liberar el alma es algo que pasa por todas las mentes y recuerdos. Las canciones que nos son familiares sí representan un recuerdo, que sirve para confrontarnos con lo que ha sido y con lo que realmente puede ayudarnos a liberarnos de la esclavitud. 

Por eso, Sananda en este proyecto ha versionado tres canciones de los Beatles ("You're Going To Loose That Girl", "If I Fell", "I'll Be Back"). Estas canciones representan una fuerte conexión con los recuerdos felices de su infancia, así como un tributo y un homenaje a los célebres y queridos Teh Beatles, a los que idolatra. 

Lo cierto es que todo nos hace reencontrarnos con el significado y el sentido del Tiempo, e inevitablemente esto es algo con lo que todos tenemos que lidiar, tarde o temprano en nuestro camino. La vida se compone de fases, de estaciones, y todos llegamos a un punto en el que nos preguntamos si el tiempo que nos queda será suficiente para realizar todos nuestros sueños, o si el tiempo que ya hemos vivido se ha gastado de forma correcta. 

Sananda Maitreya nació en Nueva York, Estados Unidos, el 15 de marzo de 1962. Es multiinstrumentista, productor y arreglista y la música siempre ha sido la banda sonora de su vida. 

Artista multiplatino, desde el principio de su carrera Sananda ha escrito, arreglado y producido personalmente toda su música y también ha colaborado con grandes artistas y productores. 

Comenzó su carrera como Terence Trent D'Arby, a los 33 años cambió su nombre por el de Sananda Maitreya, que desde 2001 es su nombre artístico y legal. Desde finales de los 90 es uno de los precursores de la revolución digital de la música. Su música se llama Post Millennium Rock: es la mezcla perfecta de los géneros favoritos del artista, como la ópera, el country, la música clásica, el jazz, el blues, el gospel, el reggae, el pop y el rock.

Daniel
Instagram storyboy

sábado, 28 de agosto de 2021

0240 You've Got to Hide Your Love Away - The Beatles


0240 - You've Got to Hide Your Love Away - The Beatles 

You've Got to Hide Your Love Away es una canción del grupo The Beatles escrita por John Lennon. Fue publicada en el álbum Help! de 1965.
Esta canción es una clara muestra de la influencia de Bob Dylan sobre las composiciones de Lennon, y una de las primeras donde participa otro músico ajeno a la banda (tocando la flauta).

El texto de la canción tiene referencias a la homosexualidad entre líneas, estando indirectamente dedicado al gerente del grupo, Brian Epstein. En apoyo de esta idea lo sostuvo el músico / cantante Tom Robinson, quien señaló que, de hecho, Epstein tuvo que "esconder su amor" en un momento en que la homosexualidad todavía era un crimen en Gran Bretaña. Otro aspecto de la canción: cantando la canción, Lennon cometió un error al cantarla diciendo "dos pies pequeños" en lugar de "dos pies de alto". Cuando se le señaló el error, se dice que respondió: “Dejémoslo así. Todos esos pseudointelectuales se volverán locos".

Escrita por John Lennon (pero también acreditado a Paul McCartney), es una de las primeras grabaciones del grupo en verse afectada por la influencia del folk americano y Bob Dylan, contaminación presente en muchas de las canciones del propio álbum, así como futuros, como por ejemplo Norwegian Wood, contenida en Rubber Soul. Lennon, en el momento de la grabación del álbum Help! estaba impresionado por  Bob Dylan, tanto por la composición como por la forma de cantar, y se inspiró en una canción de él de 1964 titulada I Don't Believe You.

You've Got to Hide Your Love Away es la canción que está en la película Help!, cuando el jefe de la secta Clang (Leo McKern) aparece debajo de los alcantarillados de la Ailsa Avenue, Londres. La canción es interpretada en el apartamento de Lennon, donde la banda está vigilada por Ahme (Eleanor Bron). Al final de la canción, George se desmaya al ver la jeringa gigante que Ahme saca para Ringo, el portador del anillo.

La canción ha sido interpretada por The Beach Boys, Chris Cornell, Elvis Costello, Daniel Johnston, Oasis, The Subways, Travis, U2, y Eddie Vedder.

Daniel
Instagram Storyboy 

viernes, 27 de agosto de 2021

0239 Ticket To Ride - The Beatles

 

Ticket t Ride, The Beatles


     El 6 de agosto de 1965 el grupo británico The Beatles publican su quinto álbum de estudio, Help!, que a su vez es la banda sonora de la película protagonizada por el mismo grupo. El disco es publicado por el sello Parlophone, subsidiario del sello discográfico EMI Records. El disco presentaba 14 canciones en su edición británica original, de las cuales siete aparecían en la película Help!. La edición que se publicó para el mercado americano mezclaba las siete primeras canciones con material orquestal de la película. 

Incluido en Help! encontramos el tema Ticket to Ride, escrito principalmente por Lennon y acreditado como siempre por aquel entonces al dúo Lennon-McCartney. El tema es grabado en los estudios Abbey Road 2 el 15 de febrero de 1965, y John Lennon se hizo cargo de la voz doblada y la guitarra rítmica, Paul McCartney de la armonía vocal, el bajo y la guitarra solista, George Harrison de la armonía vocal y la  guitarra rítmica, y Ringo Starr de la batería, pandereta y palmas. Antes de ser publicado en el disco, Ticket to ride apareció como cara A de single el 9 de abril de 1965 en Reino Unido y el 19 de abril de 1965 en Estados Unidos. En ambos sencillos la cara B fue ocupada por el tema Yet It Is

El tema es un medio tiempo, amargo y disonante, con un ritmo pesado repleto de guitarras eléctricas y timbales, de hecho, este tema fue considerado por John Lennon como "Una de las primeras grabaciones de heavy metal". El tema tiene el honor de ser la primera grabación de los Beatles que sobrepasaba la barrera de los tres minutos. 

En cuanto a la temática del tema, ha sido objeto de multitud de interpretaciones a lo largo de los años. Hay quien sostiene que hacía referencia a los ferrocarriles británicos y "ticket" se refería a boleto y "Ride" se refería a la ciudad de Ryde, en la isla de Wight, donde la prima de McCartney y su marido regentaban un pub que los Beatles habían visitado. También hay otra teoría que apunta a que el tema se refiere a las enfermedades de transmisión sexual y que fue inspirado por las prostitutas que el grupo había conocido en una gira anterior por Alemania. En cualquier caso, Paul MacCarteny comentó sobre el tema que si bien trataba principalmente de una chica que al sentirse atada abandonaba al narrador, era consciente del potencial doble sentido del tema. 

Disco de la semana 239: Riot City Blues - Primal Scream

 

Actitud rockera, ritmo de guitarras, estribillo pegadizo y hasta un tramo de mandolinas y banjos abren en Country Girl un disco atípico de los escoceses Primal Scream, que ya habían avisado en 1994 con Give out but don't give up (lleno de temas que fusionaban el rock de estadios con referencias funk) de su eclecticismo y su total despego por seguir una línea estable y definida como la que les proporcionó el éxito y el reconocimiento mundial con el electrónico y house Screamadelica (1991). El cambio no fue bien recibido por los fans y críticos más ortodoxos del grupo, pero este Riot City Blues es una destacable y fresca colección de temas de blues rock con sabor a clásicos, y con guitarras y ritmos que nos recuerdan a los mejores Rolling Stones en temas como Nitty Gritty.

Suicide Sally & Johnny Guitar comienza con rasgueos acústicos, pero desde el primer momento se intuye la explosión que va a seguir a la solitaria guitarra. Otro estribillo pegadizo y efectivo, y un áspero e intenso solo de guitarra nos mantienen enchufados al poder del grito primario, antes de sumergirnos en la crepuscular y apocalíptica When the bomb drops, un tema en el que bajan levemente el ritmo pero en el que se ponen algo más serios que en el arranque del disco.

Con Little death transitan terrenos más lisérgicos y experimentales, recordando en el arranque y por momentos al The End de The Doors, pero en The 99th floor el blues rock de ferrocarril desatado y carretera polvorienta vuelve a supurar energía, volviendo a la senda predominante del disco. Le sigue sin apenas respiro We're gonna boogie, un blues clásico de ritmo repetitivo y constante, con una pegajosa armónica que de nuevo nos traslada a los discos de los Stones de los sesenta. 

Inquietos como siempre, no se resisten a jugar con referencias rítmicas al glam rock de T. Rex en Dolls, uno de los singles del disco junto al ya mencionado Country Girl, para virar a continuación al country - blues de violines y banjos en Hell's coming down, y cerrar un buen disco con la calma de las armónicas, los teclados taciturnos y los coros femeninos de Sometimes I feel so lonely, el tercer single que se publicó del álbum, y una de sus mejores canciones. Una guinda soberbia para un disco que no sería arriesgado para un grupo de blues rock al uso, pero que es una auténtica demostración de genio y versatilidad para una banda que subió a lo más alto con propuestas más cercanas al dub, el house o la música electrónica. Pero Riot City Blues tenía que ser así, porque tras todo grito primario, siempre hay un breve momento en el que, para bien o para mal, nos quedamos boquiabiertos.

jueves, 26 de agosto de 2021

0238: Help! - The Beatles

La canción que daba título al quinto álbum de estudio de The Beatles, y la pieza principal de la película del mismo nombre, fue compuesta por John Lennon, con ayudas puntuales de Paul McCartney, siguiendo la línea habitual por la que si uno de ellos llegaba con una canción, el otro ayudaba con aportaciones puntuales, y el tema se firmaba finalmente como Lennon-McCartney.

Help! reflejaba el estado de ánimo de un Lennon abrumado por el vertiginoso éxito de los Beatles, y agobiado por la espiral de acoso que vivían tanto por parte de los fans como de los medios. Es, por tanto, una de las canciones más personales y honestas que escribió para los Beatles, y una de sus favoritas de aquella época. ero que hubiese deseado que la hubieran grabado en un tiempo más lento.

Lennon concibió la canción en un tiempo más lento que el que finalmente tuvo, pero al ser un encargo para el disco y la película, la aceleraron y edulcoraron para convertirla en el inmenso hit que llegó a ser. Él siempre consideró que al cambiarla la cargaron de una ligereza que impidió que el mensaje original llegara de una manera más clara a los que la escucharan, porque lejos de estar escribiendo una canción bailable, en palabras del propio Lennon: "En realidad estaba pidiendo ayuda a gritos..."

miércoles, 25 de agosto de 2021

La música en historias: Descanse en paz, Charlie Watts

 

Otro grande que nos deja, y hace ya tiempo que hay mejor cartel en el festival del más allá que entre los vivos. Van dejándonos músicos de todas las épocas, pero es especialmente doloroso ver como van desapareciendo los miembros de una generación gloriosa que ya no volverá. Dicen que los que recuerdan algo de los sesenta es porque no los vivieron, pero los que por edad no lo vivimos sí que disfrutamos del recuerdo de aquella década mágica, en la que los Beatles y los Stones, y muchos otros, cambiaron la música para siempre.

Y junto a Jagger y Richards, y desde un ya lejano 1963, siempre estuvo a sus espaldas un tipo serio e impasible, elegante y aparentemente ajeno a la locura que se generaba a sólo unos metros de él, concentrado en hacer su trabajo como sólo él podía hacerlo, y haciendo que la locomotora desbocada de los Rolling Stones circulara siempre por los raíles rítmicos que él marcaba con su batería. Y lo hizo hasta hoy, o hasta hace bien poco, porque las noticias le dejaban fuera de la nueva gira del grupo por motivos de salud.

Dicen que los 80 son los nuevos 70, pero esa sentencia quizá no es tan clara si has sido miembro de los Rolling Stones y has vivido varias vidas en el mismo tiempo en el que los mortales vivimos solamente una y, en líneas generales, más tranquila existencia. Y lo paradójico de todo esto es que se ha marchado primero el más tranquilo y sosegado de todos ellos, y el único que escogió envejecer de una forma natural, sin poses, tintes ni pantalones de cuero ajustados. Charlie Watts nunca negó su edad ni trató de maquillarla, así como nunca aceptó algunas de las imposiciones de la fama y de sus propios compañeros de banda.

Con Charlie Watts muere un poco más el rock auténtico y genuino, el que va más allá de la música y se convierte en una actitud y una forma de pensar y de vivir. Dicen que los viejos rockeros nunca mueren, pero sí que lo hacen un poco cuando lo que llena su ausencia son medianías baratas en busca de likes en las redes, y camisetas de los Rolling Stones en las tiendas de ropa para adolescentes, de los que siempre me queda la duda de si saben quienes son realmente esos señores que tan bien conjuntan con su cazadora nueva. Uno de ellos fue un batería legendario llamado Charlie Watts, al que podremos revivir eternamente en cada escucha de cualquiera de los grandes temas de los Rolling Stones, a lo largo de más de cincuenta años. Descansa en paz, Charlie.

0237 Sinnerman - Nina Simone

Sinnerman, Nina Simone


     En esta ocasión traemos una auténtica joya de la mano de Nina Simone, el tema: Sinnerman. La canción fue concebida por el cantante, compositor y letrista estadounidense Will Holt, quien se basó en un tema tradicional espiritual para componerla, siendo el músico y compositor estadounidense Lex Baxter el primero en grabarla en 1956.

Si embargo la grabación más exitosa, siendo además la versión definitiva del tema como lo conocemos hoy, es la que hizo Nina Simone y que incluyó en su álbum de estudio Pastel Blues, publicado en octubre de 1965 bajo el sello Philips Records. Nina graba el álbum Pastel Blues bajo la producción de Hal Mooney, destacado compositor y arreglista de la época, quien ya había trabajado para artistas de la talla de Dinah Washington, Sara Vaughan o Judy Garland.

La versión que se saca de la manga Nina Simone de Sinnerman, como ya hemos comentado, está basada en un tema espiritual afroamericano, y con más de diez minutos de duración se convirtió en uno de los grandes temas de su carrera. El tema está ligado a la batalla de la artista en defensa de los Derechos Civiles del pueblo afroamericano. La canción está basada en el libro del Éxodo, donde Moisés y su grupo de gente, en su huída de Egipto, es perseguido por una serie de plagas. 

El tema tradicional en el que se basó Will Holt para componer Sinnerman no era desconocido para Nina, pues lo aprendió cuando era pequeña, y lo solía interpretar al piano en la iglesia donde su madre ejercía de Ministra Metodista. La canción tradicional se solía usar en reuniones de oración para llevar a los pecadores al altar.

martes, 24 de agosto de 2021

Un país, un artista: Serbia - Ana Popovic

 

Ana Popovic


     Esta semana el país elegido por todos nuestros amigos y seguidores ha sido Serbia, y nos hemos decantado por el blues, un blues de muchos kilates, de la mano de Ana Popovic. Pero ¿Quién es Ana Popovic?

Ana Popovic nace el 13 de mayo de 1976 en el casco antiguo de Belgrado, por aquel entonces antigua Yugoslavia. Para sus padres, Milutin y Vesna, crecer en un entorno familiar donde la música tiene cabida es muy importante, no en vano su padre es bajista/guitarrista, y suele realizar junto con amigos sesiones de improvisación nocturnas. Ana crece en ese entorno, teniendo además al alcance la gran colección de discos de blues y soul de su padre. Todo esto hace que con 15 años decida coger la guitarra de su padre y empiece a tocar. 



La complicada situación política del país no distrae a Ana, que compagina sus estudios con la guitarra, instrumento que aprende a tocar con suma facilidad. Su padre, quien la apoya y ayuda con la guitarra eléctrica, se da cuenta del enorme talento de su hija, y aunque económicamente son una familia modesta, junto con su mujer Vesna hacen un esfuerzo y apuntan a su hija para que tome clases privadas de guitarra. Paralelamente sigue con sus estudios, y en 1994 decide cursar Diseño Gráfico en la Universidad de Belgrado. Al año siguiente, 1995, decide dar un paso más y decide formar su primera banda de rock, llamada Hush, junto a su amigo, el guitarrista Rade Popovic. Al poco tiempo Ana se encuentra tocando encima de los escenarios delante del público. En un principio empieza como segunda guitarrista, algo que cambia rápidamente dado el gran nivel que atesora, y durante los tres años siguientes se encuentra tocando alrededor de un centenar de conciertos al año, apareciendo regularmente en la televisión yugoslava. Con el fín del comunismo, Ana por fín puede salir fuera del país, mostrando su talento en festivales de blues de Grecia y Hungría. 1998 ser un año importante y decisivo para la guitarrista, pues graba con Hush su primer álbum de estudio, Hometown, y tiene una oferta para estudiar Diseño Gráfico en Utrecht, Países Bajos. Ana decide también enviar un grabación al Conservatorio de Utrecht, una grabación que al ser escuchada por los responsables del Conservatorio lo tienen claro. Ana se encuentra en la tesitura de tener que elegir entre el diseño gráfico y el conservatorio, pero lo tiene claro y elige la música. 

Para poder pagarse los estudios y además poder poner en práctica la teoría musical que va adquiriendo en el conservatorio, forma una banda holandesa. Rápidamente Ana se convierte en una figura importante en la escena del blues en Países Bajos y Alemania, lo que le vale, para una vez finalizados sus estudios de conservatorio en 1999, fichar por el sello discográfico alemán Ruf Records. En octubre de 2000 viaja a Memphis, Estados Unidos, para grabar su primer disco en solitario, Hush!, disco que sale al mercado en 2001. Ese año también participa en la grabación de un disco tributo a Jimi Hendrix, llamado Blue Haze, junto a artistas de la talla de Eric Burdon, Popa Chubby, Taj Mahal, Bernard Allison y Buddy Miles entre otros. Su contribución en ese disco tributo es la interpretación del tema Belly Button Window de Hendrix



En 2002 forma parte de la gira europea "Jimi Hendrix Tribute Tour" y se marcha por primera con su banda de gira por Estados Unidos, consiguiendo tres nominaciones a los premios "Blue Awards" en Francia: "Mejor cantante", "Mejor guitarrista" y "Mejor álbum". En 2003 regresa a Memphis para grabar su segundo disco de estudio, Comfort to the Soul. El disco, con aires de blues, soul, jazz y rock, obtiene una buena acogida por parte de la crítica, lo que le lleva a conseguir una nominación en los prestigioss premios WC Handy Awards en Memphis en la categoría de mejor artista nobel, siendo hasta la fecha el único artista europeo en conseguir una nominación en esta categoría. Ese mismo año, durante el Festival de Rhythm & Blues en Bélgica, Solomon Burke la invita a subirse al escenario. Después de aquél día Ana acabó colaborando en el resto de la gira de Burke como invitada.

La carrera de Ana sigue creciendo de forma exponencial. En 2004 realiza hasta tres giras por Estados Unidos, tocando también en Canadá y Europa. Ese año gana el prestigioso premio de jazz Juan Le Pins, en Francia, mostrando el reconocimiento a las habilidades de la guitarrista con el jazz, una de sus grandes influencias. En 2005 lanza su tercer trabajo, bajo la discográfica Ruff, el DVD / CD Ana, Live in Amsterdam y se lanza otra vez de gira por Europa y Estados Unidos. Al año siguiente, 2006, es nominada como "Mejor artista de Blues del año" por la revista Blues Wax, y recibe seis nominaciones en los prestigiosos"Living Blues Awards" de ese mismo año. En 2007 publica su siguiente álbum, Still Making History, y realiza nada menos que 152 conciertos, repartidos en siete giras por Estados Unidos y Europa, además de ampliar horizontes tocando en lugares como Rusia o México. Su trabajo se verá recompensado con la aparición de su disco Still Making History en la lista Billboard Blues Charts, llegando a alcanzar el puesto número 4. 

La actividad de Ana es frenética, pues en 2008, además de ser madre, realiza una gira de cinco semanas por Estados Unidos y Canadá compartiendo escenario con artistas de la talla de Jonny Lang, Ronnie Earl y Los Lobos entre otros. En 2009 publica su álbum Blind of Love y sigue en la misma línea, tocando en directo y compartiendo escenario con Susan Tedeschi, Larry McCray, Bob Margolin y hasta con BB King entre otros, y forma parte del documental "Tun it up aka TONE", dirigido por Robert Radler, sobre las mejores guitarras y guitarristas del mundo. En 2010 es nominada a los "British Blues Awards" como mejor artista extranjero,  compartiendo nominación con BB King y Joe Bonamassa, y toca en la Feria de Música de Frankfurt "Musikmesse", en el mítico Festival de Jazz de Montreal, en su ciudad natal, Belgrado, ante más de 75.000 personas, y en festivales en Indonesia, tocando en lugares como Yakarta, Bundung y Bali. 



Con su siguiente disco, Unconditional, lanzado en 2011, Ana regresa a sus raíces. Ese año aparece como invitada especial en los espectáculos que  BB King realiza por Aelmania, y participa en unos 35 festivales repartidos entre Europa y Estados Unidos. En diciembre es nominada en tres categorías para los Blues Music Awards 2012 de Estados Unidos por éste disco. En 2012 vuelve a ser madre, teniendo tiempo además de tocar en el Festival de Blues Mahindra, India, compartiendo escenario e improvisando con Buddy Guy, Taj Mahal y Robert Randolph, y girar además cinco semanas por Estados Unidos. En 2013 toca en el prestigioso Festival de Jazz de Nueva Orleans, y  en abril de ese año lanza su siguiente trabajo de estudio, Can You Stand The Heat. Ese año realiza nada menos que 130 conciertos entre Estados Unidos, Canadá, Europa y Japón. En 2014 vuelve a ser nominada en los "Blues Music Awards" en la categoría de mejor artista femenina de blues contemporáneo, toca en Sao Paulo, Brasil, compartiendo escenario con Jeff Beck, Kenny Wayne, Buddy Guy, Joss Stone y Jonny Lang, y es invitada al "Experience Hendrx Tour 14", una serie de conciertos que celebran la música y legado de Jimi Hendrix, formando equipo con Buddy Guy, Zakk Wylde, Jonny Lang, Kenny Wayne Sepherd y Bootsy collins.

En 2015 publica el álbum Blue Room, junto a su padre Milton Popovic, su trabajo más personal. Un trabajo que recoge canciones que la guitarrista solía tocar junto a su padre mientras vivía con él y su madre. Al año siguiente, 2016, publica Trilogy, su proyecto más ambicioso hasta la fecha, álbum que contempla 23 canciones. y el disco no defrauda, llegando a la lista de disco más vendidos de Estados Unidos. Ese año se muda a vivir junto con su familia a Los Ángeles y anuncia su primera gira por Australia. En 2017 vuelve a recibir otra nominación en los "Blues Music Awards" en la categoría de mejor artista femenina de blues contemporáneo. Al año siguiente viaja a Nashville para grabar su siguiente álbum, Like It On Top, un trabajo que explora el empoderamiento y lucha de las mujeres por mejorar su situación y en pro de la igualdad. Ese año realiza un total e 115 espectáculos, repartidos entre Estados Unidos, Europa, Canadá y Oriente Medio. En 2019 realiza 150 shows, incluidos 20 festivales de verano en toda Europa, Estados Unidos y Canadá y vuelve a formar parte de la gira "All-Star Experience Hendrix 19"

En 2020 la guitarrita tenía  previsto celebrar su vigésimo aniversario como músico en una gira por Estados Unidos y Europa, pero todo se detuvo repentinamente con motivo de la pandemia originada por el COVID19. Este año, 2021, Ana Popovic ha vuelto a ser nominada en los "Blues Music Awards" en la categoría de Artista de blues Rock del año, su séptima nominación hasta la fecha, ampliando un poco más el impresionante currículum de la genial guitarrista serbia.

0236: Gloria - Them

 

Gloria, Them


     El 11 de junio de 1965, el grupo de Irlanda del Norte Them debuta con su primer álbum de estudio de larga duración, The Angry Young Team. El disco fue publicado en el Reino Unido. En Estados Unido se lanzaría con el titulo Them y con algunas canciones diferentes.

El disco es grabado en los Decca Studios de West Hampstead, en el norte de Londres, Inglaterra, y producido por Tommy Scott, Bert Berns y Dick Rowe. Incluido en este disco debut se encuentra uno de los temas más reconocidos de la banda, Gloria. El tema fue escrito por el cantante del grupo, Van Morrison, y originalmente había sido grabado en 1964 y lanzado en formato single como cara B acompañando al tema Baby, Please Don't Go. La canción tiene una simple progresión de tres acordes y se convirtió en uno de los grandes referentes del rock de garage.

La canción trata sobre una chica que viene para tener supuestamente unos encuentros sexuales. El tema original tiene una duración de algo más de dos minutos y medio, pero en directo Van Morrison a menudo solía realizar prolongadas improvisaciones en las que daba detalles más gráficos sobre aquellos encuentros sexuales. Según Van Morrison la canción se tituló Gloria en honor a una prima suya 13 años mayor que él, sin embargo la canción no trataba sobre ella. 

La canción fue compuesta por Morrison mientras se encontraba en Alemania actuando con The Monarchs en el verano de 1963. Poco después Morrison se une a Them y el grupo se marcha a Londres para realizar una sesisón de grabación en los Decca Studios el 5 de abril de 1964. Gloria fue uno de los temas grabados ese día. En aquella sesión de grabación estuvieron presentes ademas de Morrison, Billy Harrison a la guitarra, Alan Henderson al bajo, Ronnie Millings a la batería y Patrick McCauley a los teclados. El productor de la canción, Dick Rowe, trajo a aquella sesión de grabación a los músicos Arthur Greenslade (órgano) y Bobby Graham (batería), ya que consideraba que los miembros de Them eran todavía demasiado inexpertos. Hay controversia sobre si estos dos músicos de sesión realmente participaron en aquella sesión de grabación, y también hay controversia en si Jimmy Page, que por enonces trabajaba como músico de sesión, grabó tocando la segunda guitarra, pues hay fuentes que afirman que sí, mientras que hay otras fuentes que lo niegan.

lunes, 23 de agosto de 2021

0235: Summertime - Zombies


The Zombies fueron coetáneos de los grandes grupos británicos de los sesenta, pero a la sombra de bandas tan relevantes como Beatles, Stones o Kinks nunca llegaron a tener la fama y el reconocimiento que hubieran merecido en las islas británicas. Pese a no ser demasiado profetas en su propia tierra, sin embargo encontraron el favor de la crítica y el público en el mercado estadounidense, gracias a temas rotundos como Time of the season o Summertime.

Summertime es una versión de un tema de George Gershwin, a la que los Zombies dotan de elaborados arreglos con sabor a jazz y de un cuidado trabajo vocal que preservaba el toque melódico de la composición de Gershwin, dando al conjunto un empaque a la altura de los mejores temas británicos de la época, con los que tantas bandas intentaron lo que se dio en llamar la "invasión británica" de las listas estadounidenses.

La banda tuvo una vida efímera, debido a las tensiones entre sus miembros y a las dificultades que encontraron para que sus singles funcionaran en un mercado cambiante, que empezaba a decantarse por los discos de larga duración. Tanto fue así, que el éxito del tema Time of the seasons les pilló ya a cada uno por su lado. Unos ya otoñales Zombies Se reunieron de nuevo en 2001, en un intento de reverdecer los laureles de aquel "tiempo de verano" y llenar la despensa para el frío y duro invierno.

La música en historias: Return to Zoothalon #MesSanandaMaitreya


Con cuatro discos a sus espaldas bajo su nueva identidad, para el quinto disco Sananda Maitreya se adentró en el fértil terreno de los discos conceptuales, hasta erigir el que posiblemente sea su disco más completo y relevante de la era Sananda. A vueltas de nuevo con la persecución de ese eterno retorno por el que seguir luchando, Return To Zooathalon es una odisea en la que "cuanto más intentas escapar, más te adentras en ello". Las canciones del disco representan el espíritu de Zooathalon, y son la ayuda en el camino hacia "nuestro propio lugar en las estrellas". Estamos ante un disco monumental en contenido y matices, que se concibió a partir de cuatro partes diferenciadas, que acabaron mezclándose por completo en el orden final de temas del disco: 

Regreso a Zooathalon / Capítulo 1 - El último tren a Houston… 

"...Y sin descanso, comenzó de nuevo. Sus caballos galopaban sobre la grava del tiempo, corriendo para liberarse de las riendas... Había cosas que continuar y no había tiempo que perder, ya que siempre había una sombra persiguiéndolo. Antes de que llegara el amanecer, tuvo que REGRESAR AL ZOOATHALON antes de que cerraran las puertas. Y a través de la niebla, llegaron estas canciones..." 

Podría pensarse que el tema Last train to Houston, que cierra el disco, se estuviera refiriendo a la ciudad, pero en realidad se refiere a Whitney Houston, a quién dedica las canciones de esta primera etapa productiva del disco, a la que pertenecen también los temas Albuquerque, Dancing with Mr. Nostalgia, Tequila Mockinbird, Mr. Gruberschnickel y Ornella or nothing, esta última dedicada a Ornella Mutti, su amor platónico de juventud. En las notas del disco, Sananda nos invita a subir al tren con destino a lo desconocido: "Coged vuestro billete y tomad asiento, el tren sale, como un amante sale de su amada. El destino está en tu corazón. Por favor, disfruten de estas melodías y tomad mi consideración con vosotros como vuestro equipaje."  

Regresar a Zooathalon / Capítulo 2 - ¡El sexo y la locura venden!

Y casi tan buenas como esas dos cosas son las canciones de esta segunda tanda de canciones que se grabaron para el disco, que Sananda nos ofrece con un sincero deseo: "Espero que lo disfrutéis, si tenéis tiempo para escucharlo ¡A vuestra salud! Sinceramente, después de escucharlo creo que merece la pena buscar tiempo para deleitarse con temas de gran intensidad soul como Save me, y dejarse llevar por los cálidos teclados y la voz de Sananda en Camel. Yo soy más de vinilos, y puedo contar con los dedos de una mano (y me sobraría alguno de ellos) las canciones que he comprado online, pero ante esta no pude resistirme y se la compré al propio Sananda en formato mp3 en su web (sanandamaitreya.com)

El capítulo se completa con otro puñado de buenas canciones como Hurricane and you, Just go easy, She's not right o If I go away. Sería exagerado decir que son tan buenas como el sexo, pero sí que son muestras de la brillante locura de un cantante en un punto álgido de madurez personal y artística.

Return To Zooathalon / Capítulo 3 - Las próximas aventuras de Stagger Lee

Toda epopeya conceptual requiere de un personaje carismático que aparezca en distintos momentos del disco, y ese parece ser Stagger Lee, que aparece mencionado en varias canciones, y en esta tercera parte es el protagonista de dos de las canciones más imaginativas y cambiantes del disco: Stagger Lee part I y Stagger Lee part II. De estructura más convencional y cercana al gran público es Kangaroo, otro de los temas con nombre de animal, tan habituales en el período Sananda, y a estas alturas ya sabréis que eso es una etiqueta que nos indica que estamos ante una canción grande. Completan la tercera parte los temas Where do teardrops fall?, Walkaway (Ghost Song), Free to be y el tema que da título al disco, la brillante Return to Zooathalon, el himno que resume una odisea musical en clave de soul, funk y R&B de alto voltaje, o en palabras del propio autor, el Post-Millenium Rock. 
 
Return To Zooathalon / Chapter 4 - Bits & Piezas 
 
Las últimas canciones grabadas para el disco fueron Brimstone Follies, una rareza con aires de vodevil que acabaría siendo el tema que abriría el disco, y en la que se menciona de nuevo al personaje de Stagger Lee, y la pegadiza y efectiva DFM (Don't Follow Me). También forman parte de este bloque un par de piezas menores (DHS, de apenas 30 segundos, y Christmas when you are near, que acabó siendo descartada para la versión final del disco). Con estas piezas y bits finales, Sananda tuvo listo todo lo necesario para embarcarse por fin en el gran retorno a Zooathalon, e intentar recuperar de nuevo su sitio entre las estrellas. Escuchadlo, si tenéis tiempo, y al llegar al final de Zooathalon, decidme si no es cierto que, artísticamente, lo consiguió más que de sobra. "Puedo equivocarme, pero nunca encontré un camello que no me gustara" (Camel, Sananda Maitreya)

Return to Zooathalon

1 – Brimstone Follies (0:59)
2 – DFM (Don’t Follow Me) (3:21)
3 – Save Me (3:23)
4 – Dancing With Mr. Nostalgia (3:19)
5 – Stagger Lee – Part 1 (1:44)
6 – Stagger Lee – Part 2 (2:30)
7 – Ornella Or Nothing (3:38)
8 – Where Do Teardrops Fall? (4:29)
9 – Albuquerque (3:21)
10 – Camel (3:14)
11 – Mr. Gruberschnickel (3:37)
12 – Just Go Easy (4:23)
13 – Tequila Mockingbird (3:25)
14 – She’s Not Right (2:44)
15 – Return To Zooathalon (4:07)
16 – Walk Away (Ghost Song) (3:02)
17 – Hurricane Me & You (4:58)
18 – If I Go Away (3:49 )
19 – Free To Be (4:44)
20 – Kangaroo (3:55)
21 – D.H.S. (0:36)

domingo, 22 de agosto de 2021

0234: Mr. Tambourine Man.- The Byrds



El debut de The byrds fue exultante, en un abrir y cerrar de ojos la gloria los montó en su nube y les subio al cielo, y parte de la culpa fue este tema que encandilo e incluso hizo dudar del camino que había tomado el mismísimo Bob Dylan, ya que a ojos del publico, de la critica e incluso para sus mismos ojos, esta versión de su canción era sin duda superior a la que él meses antes había publicado. Fusionando con visión propia elementos del beat británico, fundamentalmente de los Beatles, y su querencia por el folk de Bob Dylan (especialmente Robert (Jim) McGuinn), los Byrds lograron establecerse como uno de los grupos más influyentes de la epoca y un nombre esencial de la música americana por su contribución a multitud de formas sonoras (jangle pop, folk, country, psicodelia, rock, folk-rock, country-rock, country-pop, bluegrass, power-pop…) ante la invasion britanica que sufría EEUU. Las composiciones propias de los Byrds por ese momento estaban dominadas por el espléndido talento de Gene Clark, quien concedió un tono entre nostálgico y sentimental a sus melódicos temas. La canción arranca con unas notas agudas de guitarra, pandereta y bajo que dan paso a las armonías vocales de singular belleza del grupo.

 

Los Byrds, que recientemente firmaron con Columbia Records, tuvieron acceso a una versión de demostración de “Mr. Tambourine Man” incluso antes de que su compañero de sello Bob Dylan tuviera la oportunidad de grabarlo para su próximo álbum. El 20 de enero de 1965, entraron al estudio para grabar lo que se convertiría en la canción principal de su álbum debut y, dicho sea de paso, la única canción de Bob Dylan en alcanzar el número 1 en las listas de éxitos de Estados Unidos. "¡Vaya, hombre, incluso puedes bailar con eso!" fue la reacción de Bob Dylan al escuchar lo que habían hecho los Byrds con "Mr. Tambourine ". Apenas unos días antes de que el enormemente influyente álbum del mismo nombre fuera lanzado al público el 21 de junio de 1965, el propio Dylan estaría en un estudio de grabación de Nueva York con una guitarra eléctrica en sus manos, dando los toques finales a “Like A Rolling Stone ”Y preparando el escenario para su controvertida actuación“ Dylan se vuelve eléctrico ”en el Festival Folk de Newport solo un mes después.

 

Con el objetivo consciente de lograr un estilo vocal entre el de Dylan y el de Lennon, McGuinn cantó como solista, con Gene Clark y David Crosby proporcionando la compleja armonía que, junto con la tintineante guitarra eléctrica Rickenbacker de 12 cuerdas de McGuinn, formaría la base del sonido característico de los Byrds. Sin ánimo de entrar en polémica sobre qué versión es mejor, lo cierto es que la propuesta de The Byrds fue un triunfo rotundo y que tuvo una importancia capital como creadora de estilo; es cierto que muchos aficionados y críticos musicales prefieren la de Dylan y tal vez tengan razón, al menos desde el punto de vista artístico; sin embargo, “Mr. Tambourine” de The Byrds fue la primera canción de éxito que fusionó estilos como el folk, el pop, el country y el rock, y suele ser considerada como el punto de partida del folk-rock. De hecho, no puede entenderse el country-rock de Gram Parsons, de The Flyin’ Burrito Brothers o de los propios Eagles sin antes entender la labor pionera desarrollada por The Byrds.


sábado, 21 de agosto de 2021

0233 The Spider And The Fly - The Rolling Stones

 

The SpiderAnd The Fly, The Rolling Stones

En 1965 la banda inglesa The Rolling Stones publicaba el álbum Out of Our Heads, un disco lanzado para los mercados inglés y estadounidense en dos versiones diferentes y significativas. La versión para el mercado británico fue lanzada en septiembre de 1965, mientras que la versión para el mercado estadounidense había sido lanzada con anterioridad, concretamente en julio de 1965. El álbum en ambas versiones fue producido por el productor discográfico británico Andrew Loog Oldham, y publicado por el sello discográfico Decca Records.

Nos vamos a centrar en la versión para el mercado estadounidense, pues The spider and the Fly se encuentra únicamente en ésta. El tema fue escrito por Keith Richards y Mick Jagger, grabado el 13 de mayo de 1965 en los estudios RCA de Hollywood, Estados Unidos, y lanzado como single el 20 de agosto de 1965, acupando la cara B de un sencillo en el que la cara A quedaría reservada para el mítico (I Can't Get No) Satisfaction

En la letra de la canción, Mick Jagger y compañía nos describen lo que hará la banda, especialmente el cantante después de que termine su concierto. Jagger es la araña y la mosca es la mujer que caerá y quedará atrapada en la telaraña del cantante. En la canción original, la mujer que se acerca a Jagger ronda los treinta años, edad que se cambiaría posteriormente en la compilación de 1995, en la que la mujer ha envejecido con el tema y se acerca a los cincuenta. La letra tiene un sentido oculto e irónico, pues se basa en un aviso de la novia de Jagger sobre lo que no debía hacer en una gira: "Cuando acabe el concierto vete a dormir, no digas hola a una chica, como la araña le diría a la mosca". Jagger recuerda las palabras de su novia y las tiene muy en cuenta, hasta que ve a una chica rubia a su izquierda. Jagger reconoce entonces que a esa chica le terminó diciendo "hola", tal y como haría la araña a la mosca, y recordando lo que su chica le había dicho.

viernes, 20 de agosto de 2021

0232.- Play with fire - The Rolling Stones

 


Lo primero que nos sorprende una vez que cae el LP en nuestras manos es leer que "Play With Fire" es una canción atribuida a Nanker Phelge, sencillo, el nombre es un seudónimo de compositor utilizado por The Rolling Stones en ocasiones entre 1963 y 1965 cuando las canciones eran una creación de toda la banda, es decir, Mick Jagger, Brian Jones, Keith Richards, Charlie Watts y Bill Wyman, una vez que investigas descubres que el tema fue grabado con Phil Spector en el bajo y Jack Nitzsche en el clavicémbalo. Keith Richards proporcionó la guitarra acústica y Mick Jagger cantó las voces y tocó la pandereta…. aunque uno sospecha que los que llevaron el mando en la canción fueron Mick Jagger y Keith Richards, ya que suena muy similar a otras canciones que la pareja escribiría en 1965 y 1966. Un riff de guitarra acústica agridulce (que se inclina más hacia lo amargo) establece el estado de ánimo moderado de la canción, uniéndose a la voz suave y a la vez contundente de Mick Jagger, que contiene una semilla de ira y resentimiento latente, ira y resentimiento que se termina desbordando con la entrada del coro. Lo primero que nos choca es el estilo de la canción, bastante alejado a lo que nos tenían acostumbrados, estamos ante una creación acústica, bastante barroca con un ambiente bastante oscuro. Se nota en este tema que la guitarra acústica de Keith Richards ha dado un paso adelante suena a gloria, y la punción hipnótica que hace con ella en la introducción es uno de los momentos top de los primeros Rolling Stones. También cuenta con un solo de clavecín, lo que hace que esta canción sea candidata a una de las primeras canciones pop barrocas de todos los tiempos. La canción termina con un breve pero memorable movimiento de percusión que suena como un estertor de muerte.

 

El grupo se puso a escribir sobre su experiencia como hombres jóvenes en el Londres de mediados de los 60 en lugar de imitar lo que pensaban que se suponía que era una canción de blues o un éxito pop. La letra de la canción habla de la relación del cantante con una chica de la alta sociedad, hay un tono de desprecio hacia el estilo de vida de la chica, como si tener una relación con alguien de un nivel económico superior fuera un juego donde poder hacerla daño, esto lo plasmarían de nuevo en "19th Nervous Breakdown" en una sensación más acelerada. El título se refiere al modismo "Si juegas con fuego, te quemarás". Play With Fire alcanzó el puesto n. ° 1 en Sacramento, San José y San Bernardino (CA), n. ° 2 en Vancouver (BC) y San Francisco, n. ° 3 en Los Ángeles y Phoenix, n. ° 7 en San Diego, n. ° 9 en Providence (RI) y Lexington (KY), y # 10 en Dallas, Filadelfia y Syracuse (NY).

Disco de la semana 238: Danzig - Danzig

 

Danzig, Danzig


     Para la recomendación de esta semana en 7dias7notas, nos vamos a centrar en la figura de Glenn Danzig. Glenn Danzig, nacido en Lodi, Nuev Jersey (Estados Unidos) en 1955, es un músico, cantante, compositor y escritor, fundador de bandas como Misfists y Samhain. Glenn funda Misfits en 1977, banda consierada como una de las bandas referentes del punk contemporáneo de los últimos 30 años. Además del sonido punk rock, este grupo de Glenn se codeó con otros estilos como el hardcore punk o el horror punk. Tampoco hizo ascos a géneros como el heavy metal y el rock and roll.

La ventura de Glenn en Misfits dura hasta 1983, año en el que abandona la formación. Inmediatamente forma Samhain, banda a la que dota de un sonido más oscuro si cabe, más orientado al horror punk, deathrock o el rock gótico. Glenn Danzig había concebido originalmente Samhain como un proyecto paralelo junto con el bajista Eerie Von mientras funcionaba también con Misfits, pero al disolver ésta, Samhain se convirtió en su poryecto principal.

En 1986, se cruza en el camino de Samhain, que lleva ya publicados dos álbumes de estudio, el famoso productor discográfico Rick Rubin, quien anda a la caza de potenciales bandas para su sello discográfico Def Jam Recordings. Inicialmente, Rubin sólo quería firmar a Glenn Danzig, con la intención de convertirlo en el vocalista de un nuevo supergrupo, pero Glenn se niega si no le acompaña en este nuevo proyecto Eerie Von, el bajista de Samhain. Para completar el proyecto Glenn cuenta con John Christ a la guitarra y Chuck Biscuit a la batería. Una vez fichados, Glenn decide seguir el consejo de Rick Rubin para evitar tener que empezar de nuevo ante posibles cambios de formación y cambia el nombre de la banda Samhain, a partir de ese momento se llamará Danzing

En 1988 Danzig publica su primer álbum de estudio, de título homónimo, Danzig, bajo el sello discográfio Def American Recording, y bajo la producción del mismísimo Rick Rubin, propietario del sello. El disco es grabado entre septiembre de 1987 y abril de 1988 y publicado en agosto de 1988. En este disco, Danzig da un giro al sonido del grupo, orientándolo hacia el heavy metal, blues rock y hard rock con toque siniestros y oscuros. Un gran disco donde todos los temas menos The Hunter están compuestos por Glenn Danzig



El disco contiene material más que interesante, temas como Mother, retitulada posteriormente como Mother 93, que se convertirá a la postre en el sencillo más exitoso de la banda en su historia. Un tema con una letra muy críptica donde una de sus mayores interpretaciones defiende que el narrador está descendiendo hacia las fauces de Satán, y su familia está preocupada, pero él les indica a su padre y a su madre que no intenten ayudarlo. Glenn afirmó que se inspiró para componer el tema en Tipper Gore, quien como miembro del Centro de Recursos para Padres (PMRC) había presionado para que se establecieran regulaciones sobre la música que se consideraba perjudicial para los niños; La magnífica versión de The Hunter, compuesta por Booker T. & the MG's y Carl Wells, y que que había sido originalmente grabada por Albert King en 1967 en su disco Born Under a Bad Sing; She Rides, una canción de simple estructura con un par de pistas de guitarra y casi sin bajo, con una temática sobre el sexo y donde se hacen contínuas referencias al personaje mitológico de Lilith, una diosa asociada a la oscuridad y temida por los hombres, una figura demoníaca en la mitología judía; Twist of Cain, tema que había sido compuesto y grabado originalmente mientras la banda era conocida como Samhain. El tema cuenta con la colaboración a los coros de James Hetfield de Metallica, declarado admirador de la banda y su trabajo, pero por problemas contractuales con su sello discográfico Elektra Records no pudo ser acreditado; Possesion, tema que tiene una curiosidad, para la introducción del tema se usó una pista de piano al revés. El tema también contó con la colaboración a los coros de James Hetfield.

Como hemos comentado anteriormente, el disco estuvo rodeado de cierta polémica, y ya en las ediciones de CD de 1990 a 1998 se insertó la famosa etiqueta de Parental Advisory. Curiosamente este álbum, Danzig es uno de los pocos que fue etiquetado como explícitos a pesar de la virtual ausencia de blasfemias, salvo el uso de la palabra "puta" una única vez. sobre este hecho, Glenn Danzig afirmó que el hecho de que pusieran la etiqueta de advertencia se debía que con su disco estaban haciendo pensar a la gente, y a la gente en Estados Unidos no se la permitía hacer pensar y que cuestionaran al gobierno y a las autoridades.

jueves, 19 de agosto de 2021

0231 (I can´t get no) Satisfaction - The Rolling Stones

0231 (I can´t get no) Satisfaction - The Rolling Stones

Durante la tercera gira en los Estados Unidos, en 1965, Richards ideó el riff de guitarra de la canción (I can't get no) Satisfaction. Cuando los Rolling Stones se hospedaban en el hotel Fort Harrison en Clearwater, Florida como parte de su gira. 
Dicen que una noche Richards se despertó de repente y encendió la grabadora y tocó el riff que abre Satisfaction antes de volver a la cama. Más tarde el propio Keith Richards diría "Dos minutos de Satisfaction y 40 minutos de mis ronquidos".

Más tarde Keith Richards lo llevó al estudio donde The Rolling Stones estaban grabando. A Jagger le gustó el riff de Keith Richards, pero Richards pensaba que se parecía demasiado a la canción Dancing in the Street de Martha & The Vandellas. En una entrevista, Jagger comentó: «Creo que Keith pensaba que el riff era un poco básico. Estaba muy enganchado a él y le parecía un tipo de riff tonto». Sobre la letra de Satisfaction Jagger escribió la letra para el riff intentando hacer una denuncia sobre el comercialismo salvaje que la banda británica había visto en América. Keith Richards, refiriéndose al proceso de escritura de la letra para la canción, declaró: «Mick escribió todas las palabras que dicen algo y yo escribí el gancho, me levanté de la cama con este riff y me dije 'tengo que escribir esto».

Esta canción ha sido tocada en casi todos los conciertos del grupo desde su lanzamiento, a excepción de las presentaciones hechas a mediados de los años 70, donde se omitía gran parte del catálogo anterior al año 1968. 

Y esto me recuerda el concierto hecho por The Rolling Stones en Buenos Aires en la gira Bridges to Buenos Aires, un álbum en vivo de la banda británica The Rolling Stones que contiene material inédito del concierto del 5 de abril de 1998 acontecido en Buenos Aires, Argentina, en el cual el grupo toco "Like a Rolling Stone" junto a Bob Dylan, en el marco de su gira Bridges to Babylon Tour. Fue editado el 9 de noviembre de 2019 en formato DVD/CD, blu-ray/CD (tanto en formato de video como audio) y en disco de vinilo de color azul.

Daniel
Instagram Storyboy 

miércoles, 18 de agosto de 2021

0230: The Last Time - The Rolling Stones


The Last Time (1965) tiene el honor de ser la primera composición original de los Rolling Stones en convertirse en cara A de un sencillo de éxito de la banda, y con ello el que fuera tercer sencillo de la banda les dio además la confianza suficiente para lanzarse a componer temas nuevos, en un momento en el que las demandas del mercado musical se empezaban a alejar del modelo basado en realizar versiones de temas antiguos y en interpretar canciones de la nómina de compositores de las discográficas.

Fue además el primer tema en el que, sin dejar de lado las raíces de blues y soul que tanto les influenciaban, se atisbaba un cambio de dirección hacia esquemas de rock más claramente diferenciados, que incluían la utilización de efectivos riff de guitarra y reminiscencias de la música country que venía de Estados Unidos.

La canción tuvo un importante gancho para la juventud del momento, con una estructura que readapta temas previos de James Brown (Maybe the last time) o las Staple Singers (This may be the last time), con un Jagger más melódico que en las habituales revisiones de temas de blues que poblaban los primeros discos de la banda, y con un cortante solo de guitarra que conducía a la canción hacia terrenos mucho más cercanos al rock.