

![]() |
Touch Me, The Doors |
El 18 de mayo de mayo de 1969 The Doors publican su cuarto álbum de estudio, The Soft Parade. Jim Morrison, Ray Manzarek, Roobby Krieger y John Densmore graban el material que compone este disco entre julio de 1968 y mayo de 1969 en los Elektra Sound Recorders de Hollywood, California bajo la producción de Paul A. Rothchild. El álbum es publicado en julio de 1969 bajo el sellos discográfico Elektra Records.
El disco no tuvo tanto éxito como los anteriores, en parte debido al cambio de sonido característico del grupo, ya que integran instrumentos de bronce y cuerdas y la guitarra de Krieger adquiere más protagonismo en este disco. Es el primer disco donde se atribuye cada tema a sus autores en lugar de firmar como The Doors como en sus anteriores trabajos.
Incluido en este cuarto trabajo de estudio de la banda se encuentra Touch Me, compuesto Robby Krieger, y que fue además el primer sencillo promocional del álbum. Es muy llamativa la utilización de instrumentos de cuerda y bronce para acentuar la voz de Jim Morrison, y podemos disfrutar de un magnífico solo de saxofón interpretado por el saxofonista, clarinetista y flautista estadounidense Curtys Amy.
La canción fue compuesta por Robby Krieger inspirándose en las peleas que había tenido con su novia. En un principio el título de la canción que Krieger puso al tema era Hit Me (pégame), pero Jim Morrison, haciendo gala de una rara muestra de moderación consideró que Tocuh Me (tócame) era un nombre más correcto para la canción. Al final de la canción se puede escuchar a Morrison decir. "Stronger than dirt" (Más fuerte que la suciedad), que era el eslogan de la conocida empresa de limpieza Ajax, incluyendo además los tres acordes finales del conocido comercial de la marca.
![]() |
Living In The Past, JethroTul |
El 2 de mayo de 1969 Jethro Tull publica la que a la postre se convertirá en una de sus canciones más emblemáticas, Living In The Past. El tema fue grabado entre el 3 y el 28 de marzo de 1969 bajo la producción de Ian Anderson y Terry Ellis, y publicado el 2 de mayo de 1969 en Reino Unido bajo el sello discográfico Island Records. El tema vería la luz en Estados Unidos en octubre de 1972.
Living in The Past fue escrito por Ian Anderson para su álbum Stand Up, que fue publicado en 1969, pero al final quedaría descartado y sería publicado como sencillo, viendo la luz más tarde en septiembre de 1972 con el recopilatorio Living In The Past. Una de los aspectos más característicos de esta canción es que usa un compás no estandard: 5/4, donde hay cinco tiempos por compás.
Según Ian Anderson, escribió la melodía en aproximadamente una hora en su habitación en un hotel a orillas del río Charles, Boston, Massachusetts, el 12 de febrero de 1969. Cuando Anderson le entregó a Terry Ellis la canción este respondió emocionado que reservaría el estudio a la semana siguiente, cuando estuvieran en Nueva York, para grabar el tema.
Que Ian Anderson es uno de los artistas más intelectuales del rock queda claro con Living In The Past, donde hace gala de un astuto y fino sentido del humor, realizando toda una burla y una crítica del estilo de vida hippie y de la ingenuidad general de la época, donde la gente abanderaba una revolución sin saber realmente contra que estaban luchando, y abogando por permanecer en un mundo más realista con valores más directos, fuera de las modas, el amor libre y las experiencias y la cultura de las drogas.
Víctor Manuel San José Sánchez, conocido como Víctor Manuel (Mieres del Camino, Asturias, 7 de julio de 1947), es un cantautor y productor español, pronto empieza a dedicarse al mundo de la música y en 1967 participa y gana algunos de los numerosos festivales de la canción que se celebran por toda España. Sus canciones, que pretenden ser poemas musicalizados, hablan comúnmente de la vida rural, la libertad, el amor y la justicia, adentrándose de este modo en el género de la canción protesta o la trova surgidas en los años 60-70. Gracias al dinero ganado en los festivales, puede seguir dedicándose a la composición, creando temas más personales y elaborados como “El cobarde”, “El mendigo”, “El tren de madera” o “La romería”, que presenta a los medios de comunicación. En 1969 mientras realiza el servicio militar, graba en Barcelona un sencillo con los temas “El mendigo” y “La romería”, que sería su primer gran éxito en listas de popularidad y ventas. El 20 de octubre acabado el servicio militar, publica un nuevo sencillo, con “Paxarinos” y “El abuelo Vítor”; un disco de doble cara “A” que lleva al asturiano a conseguir su primer nº 1 de Superventas en España. El éxito le da la oportunidad de aparecer por vez primera en televisión, en el programa «Teleritmo» de TVE. En aquellas fechas participa en el III Festival de Villancicos Nuevos de Pamplona, que gana con “En el portalín de piedra”. Por fin, gracias al éxito obtenido, publica su primer disco de larga duración, Víctor Manuel, una recopilación de sus éxitos ya publicados como sencillos, que llega al número uno de ventas, y su nombre empieza sonar como candidato para representar a España en el Festival de la Canción de Eurovisión de 1970. A finales de año, en su primera salida fuera de España, recorre varios países de Europa con la Embajada Artística de TVE y RNE, donde sin previo aviso canta temas como La planta 14, cuyas letras no gustan a las autoridades que le acompañaban. Debido a esto y a los problemas que había tenido anteriormente con la censura, al final se descarta su participación en Eurovisión. Además, es vetado en TVE.
El Abuelo Vitor es un clásico de la canción española, quien
no ha cantado aquello del abuelo fui picador allí en la mina, desde las primera
notas descubrimos que es una canción que nace de las entrañas, del dolor y la
desesperación y la voz fuerte de Víctor Manuel acompañada de una brillante
orquestación hace que te llegue a estremecer por momentos con esos pequeños
toques musicales que en ningún momento tapa la voz de Víctor Manuel que sin
duda es la gran protagonista junto con la temática, ya que trata sobre la enfermedad
crónica de su abuelo, que trabajaba en las minas de carbón, elemento
socioeconómico decisivo en el paisaje asturiano. Y el drama de la abuela, que
esconde su tabaco. Es imposible no amar a ese abuelo que en el final de sus
días mira el infinito.
Su primer trabajo, Five Leaves Leftes un álbum profundo, un álbum con el que podría tener días en los que estas con la guardia baja y te conmueve y deshace todo tu presente en una sola escucha, desde que lo conocí hace muchos años, siempre supe lo que tiene de profundo, es todo, sus letras, el sentimiento que pone a la hora cantar y las pequeñas cosas que hacen los arreglos y la producción para que todo suene realmente fresco y rico. Líricamente hay mucho que disfrutar, es casi como una película y lo único que tienes que hacer es creerte un personaje de sus canciones que se mueve a lo largo del disco en cada una de las melodías, eso es algo de lo que Nick se deshizo a medida que evolucionaba más como músico, moviéndose en una dirección más simple disco por disco, nunca ha parecido tan doliente como cuando toca cualquier canción de este Five Leaves Left. Pocas pistas en el catálogo de Drake intercambian el mismo nivel de pesadez que "River Man", el punto culminante de su álbum debut de 1969, Five Leaves Left . Drake ofrece una interpretación melancólica, no muy alejada de las que eventualmente hicieron de su canto del cisne, el inquietante Pink Moon de 1972, uno de los discos más convincentes de la era de los cantautores. Después de un par de versos sin adornos, la orquestación arrebatadora comienza a rodar sobre la canción como oscuras nubes de tormenta. Hay pocos momentos en la música más evocadores que el penúltimo verso de la canción, en el que Drake habla de una oración "para que el cielo se lleve el viento" y las cuerdas finalmente traen la lluvia, el coctel es perfecto, una melodía inquietante, con misteriosos arreglos de cuerdas victorianos, letras fantásticas y una melodía única y extremadamente tarareable y es que ese tono sombrío en la voz de Drake acompañado por el arreglo de cuerdas ligeramente fuera de lugar es el tipo de cosas que John Lennon y Paul McCartney intentaron hacer con 'A Day In The Life' pero no lo consiguieron
Disco de la semana 286: El Ritual de la Banana - Los Pericos
Vamos con una banda de Reggae Argentina y pensar en Reggae en la Argentina es asociarlo directamente con Los Pericos, considerada la primera banda del género. Formada en 1986 por un grupo de amigos que, metidos en todo el movimiento iniciado en Jamaica con el gran Bob Marley, quisieron juntarse y expandir esa pasión por las latitudes argentinas.
Los Pericos grabaron su disco debut, editado en 1987 y lanzado un año después. Su primer álbum El Ritual de la Banana se convirtió rápidamente en un éxito de ventas, alcanzando el Triple Platino y dejando varios clásicos que aún perduran en el repertorio del grupo. Tiene un éxito inmediato la banda con 2 temas: “El Ritual de la Banana” y “Nada que perder”.
Otras de las canciones del álbum que se escucharon con gran éxito son "Welcome to Jamaica Reggae” se escucha en voz del Bahiano su ex-vocalista, luego las inconfundibles trompetas de inicio, dieran vida a esta muy buena producción. Grabado íntegramente en inglés muchas de las canciones del disco, promediando el álbum “El Ritual de la Banana”, es otra de las destacadas. Luego están temas como “Halei Selassi” que se enfoca en las luchas de clases en África y “Movida Rastafari”.
“Nada que Perder”, un clásico de la banda, cierra esta buena producción de una de las bandas pioneras del Reggae en el país y que supo cosechar éxitos en su extensa carrera.
Aquel éxito de Los Pericos, que también generó rechazos y críticas como suele ocurrir cada vez que un estilo nuevo gana notoriedad, “El Ritual de la Banana” fue el primero de sus éxitos, y siguieron continuando después y continúa hasta el presente con una trayectoria no exenta de altibajos y cambios. Y a propósito de "El ritual de la banana", el tema que da nombre al álbum, uno de sus integrantes comento "La canción nació de casualidad, como jugando, y era tan informal, tan simple y con tan poca sustancia que, en un momento, pensamos en no grabarla y dejarla afuera del disco. Pero al final la incluimos y después explotó todo".
Un álbum de Reggae nacido bien al sur del continente americano, lejos de los fundadores del genero, pero que ha alcanzado llegar hasta aquí, con más 35 años después de su lanzamiento, Los Pericos estuvieron en Madrid para hacer una gira, por estos 35 años de carrera, estuvieron en el Teatro La Rivera donde han tocado todos sus éxitos, como gran parte de sus éxitos, estan en su primer álbum, y será por eso que hoy hemos recomendado este álbum para los que no estuvieron allí y puedan escucharlo, así que espero que les guste.
![]() |
Venus, Shocking Blue |
En 1969 la banda holandesa Shocking Blue publica su segundo álbum de estudio, At Home, que les servirá para alcanzar la fama fuera de sus fronteras. El disco fue grabado en los Sound Push Studios de Blaricum, Psíses Bajos, bajo la producción del mismo grupo, y publicado el 30 de septiembre de 1969 por el sello discográfico Pink Elephant. Este fue el primer trabajo que presentó a su vocalista Mariska Veres, con la que el grupo daría un salto de calidad.
El líder de la formación, el guitarrista Robbie Van Leeuwen, fichó a a Mariska Veres en un intento de imitar a grupos como Jefferson Air Plane, que contaban con cantantes femeninas. Gracias a la notable interpretación de Mariska Veres y su impresionante apariencia, la banda encontró la pieza adecuada que le faltaba al proyecto.
At Home fue una mezcla de influenias que iban desde el pop rock hasta el rock psicodélico, además de mostrar el interés de la banda en la música americana. Pero el gran éxito de la banda llegaria de la mano de Venus, tema que originalmente no fue incluido en el disco y que si sería incluido en la reedición en formato CD del álbum en 1989.
El country rock Venus fue escrito por Robbie Van Leeuwen, grabado en lo ya citados Sound Push Studios y publicado como sencillo en julio de 1969 en Países Bajos y en noviembre de 1969 en Estados Unidos. Robbie se basó para escribirla en The Banjo Song de Tim Rose and The Big 3, que a su vez era una canción basada en la canción del siglo XIX Oh! Susanna de Stephen Foster. La canción contenía un error tipográfico al ser escrita, en la línea donde debía figurar "A goddes on the mountain top" por ese error tipográfico figuraba "A goddnes on the mountain top". Mariska Veres interpretó y grabó la canción exactamente como constaba escrita, con el error tipográfico. En un principio la mayoría de los oyentes no se dieron cuenta, y aunque en versiones posteriores de portada se corrigió el error, ya daba igual porque la canción ya se había convertido en todo un éxito con error tipográfico incluido.
0579 - Philosophy of the World - The Shaggs
The Shagg es una banda que estaban compuestos por las hermanas Helen, Betty y Dorothy (o "Dot") Wiggin, de Fremont, New Hampshire, EE. UU. Fueron dirigidos por su padre, Austin Wiggin, Jr., ya veces los acompañaba otra hermana, Rachel. Actuaron casi exclusivamente en el ayuntamiento de Fremont y en un hogar de ancianos local, comenzando en 1968 y terminando en 1973.
La canción que referenciamos hoy Philosophy of the World, de la banda The Shagg, según los críticos de música, es una de las peores canciones y esto lo demuestra en la reseña que se dieron en al revista Rolling Stones.
"Philosophy of the World es el disco maravilloso más enfermizo, asombrosamente horrible que he escuchado en mucho tiempo: el purgante mental perfecto para el estancamiento de cualquier tipo", escribió Debra Rae Cohen para Rolling Stone en una reseña de la reedición de 1980.
"Como los cantantes de la familia Trapp lobotomizados, The Shaggs cantan letras de tarjetas de felicitación (...) en feliz y desventurado casi al unísono a lo largo de líneas ostensibles de melodía mientras rasguean sus pequeñas guitarras como alguien que se preocupa por una cremallera. El baterista golpea valientemente hasta el final. llamada de una musa diferente, como si tuviera que adivinar qué canción estaban tocando, y se la perdiera cada vez". "Sin exagerar", escribió Chris Connelly en un artículo posterior de Rolling Stone, "puede ser el peor jamás grabado".
Un artículo para The New Yorker describe cómo un crítico de Internet describió el álbum como "inquietantemente malo".
Sin embargo el líder de Nirvana, Kurt Cobain, incluyó a Philosophy of the World como su quinto álbum favorito de todos los tiempos. El disco también ha sido citado como muy influyente por Frank Zappa, Kimya Dawson de The Moldy Peaches y Deerhoof.
Pese a las criticas horribles que recibió el álbum en su lanzamiento años después, en 2010, se incluyó en la lista "Los 100 mejores álbumes que nunca has escuchado" de NME. En 2016, Rolling Stone clasificó el álbum en el puesto 17 de su lista de las "40 maravillas más grandes de un álbum".
Daniel
Una de las canciones de amor francesa por excelencia nos
presenta a Jane Birkin y Serge Gainsbourg narrando apasionadamente su sesión de
hacer el amor, que culmina con los gemidos de éxtasis de Birkin, fue una
canción que causó un gran escándalo, fue prohibido por la BBC, y lo único que
consiguieron con eso es despertar la curiosidad del público y elevarla al
número 1 en el Reino Unido. Gainsbourg, fue un poeta/actor/músico francés, estaba
emparejado con la actriz parisina Brigitte Bardot, fu ella quien le pidió que
le escribiera una canción de amor y se le ocurrió "Je T'aime... Moi Non
Plus". En ese momento, Bardot estaba casada con el industrial alemán
Gunter Sachs, y la noticia de que la estrella se acurrucaba en la cabina de
grabación con el provocativo poeta era el sueño de un reportero
sensacionalista. Los periódicos excitaron a los lectores con descripciones de
la melodía erótica. Cuando la prensa se puso en contacto con Sachs para obtener
un comentario sobre la sesión candente y pesada, le exigió a Bardot que
cancelara el proyecto, lo cual hizo, junto con su relación con Gainsbourg, pero
él siguió adelante con el proyecto y encontró en Jane Birkin la musa ideal para
poder grabar la canción. La interpretación de Gainsbourg/Birkin tuvo los mismos
rumores que la original, con afirmaciones de que la pareja realmente hizo el
amor durante la sesión de grabación. No es así, dice la actriz. "Fue una
grabación muy aburrida en Marble Arch [en Londres], ambos en una especie de
cabinas telefónicas, solo tenías dos tomas, y él tenía mucho miedo de que no
fuera capaz de hacerlo bien, así que lo único que hizo fue saludarme y mandarme
fuerzas como un loco desde su cabina". Birkin le dio todo a la actuación...
y algo más. "Me dejé llevar un poco por la respiración pesada", le
dijo a The Daily Telegraph en 2009. "Tanto, de hecho, que me dijeron que
me calmara, lo que significó que en un momento dejé de respirar por completo.
Si escucha el disco ahora, todavía puedes escuchar ese pequeño espacio".
Polemica aparte hay que hacer notar que la canción adolece de melodías ya que son un poco escasas y repetitivas, y la voz de Birkin es lamentablemente inconsistente: culpa de Gainsbourg, ya que insistió en que cantara en octavas más altas para algunas pistas, pero como era de esperar lo más interesante es la carta de amor a Jane Birkin. Tras su publicación Gainsbourg estaba bastante cabreado, le pidieron una canción de amor, la hace y se encuentra que todo el mundo estaba en contra de ella y de sus autores.
![]() |
Unplugged In New York |
El 1 de noviembre de 1994 la banda de estadounidense Nirvana publicaba sus primer álbum en directo, más concretamente una actuación acústica grabada en los Sony Music Studios de Nueva York el 18 de noviembre de 1993 para el programa de televisión MTV Unplugged. Este álbum fue producido por Scott Litt, Alex Coletti y el grupo Nirvana, y publicado por el sello discográfico Geffen Records.
MTV Unplugged In New York fue lanzado después de que el grupo abandonara los planes de lanzar la actuación como parte de una compilación de doble álbum en vivo titulada Verse Chorus Verse. Este álbum fue el primer lanzamiento del grupo después de la muerte de Kurt Cobain, fallecido unos siete meses antes. El disco debutó con el puesto número uno en la lista Billboard 200 de Estados Unidos, y en 2020 ya había conseguido ocho certificaciones de platino. En 1996 ya había superado los 6'8 millones de copias vendidas de su álbum In Utero y ganó el premio Grammy a la Mejor Interpretación de Música Alternativa.
Para la actuación, el grupo se inspiró en el álbum The Winding Sheet de Mark Lanegan de 1990, y la actuación fue grabda el 18 de noviembre de 1993 en los Sony Studios de Nueva York. Cobain sugirió que el escenario se decorara con lirios, velas negras y un candelabro de cristal. Al ser preguntado que si lo quería como si fuera un funeral éste respondió: "Exactamente como un funeral". A pesar de la premisa acústica del programa Cobain había insistido en pasar su guitarra acústica por su amplificador y pedales de efectos. Para ello el productor Coletti construyó una caja falsa frente al amplificador para disfrazarlo como una cuña de monitor. Otra de las curiosidades de este directo es que a diferencia que muchos de los artistas que aparecieron en este programa, Nirvana filmó la actuación completa de los 14 temas en una sola toma.
![]() |
Strenge Feelin', Tim buckley |
Happy Sad fue el tercer álbum publicado del cantautor estadounidense Tim Buckley. el disco fue grabado en los estudios Elektra Sound Recorders de Los Angeles en diciembre de 1968, contó con la producción de Zal Yanovsky, sustituido posteriormente por Jerry Jester, y fue publicado en marzo de 1969 bajo el sello discográfico Elektra Records en abril de 1969. Este disco marcó el comienzo de un periodo más experimental del cantautor ya que incorporó elementos de jazz que nunca había utilizado.
Muchas de las canciones de este álbum se alejan de la forma binaria (forma musical) que habia predominado en gran parte de su trabajo anterior. El sonido del disco se caracteriza por el uso del vibráfono del percusionista David Freeman y las canciones son mucho más largas. Tim Buckley había dejado de trabajar con el letrista Larry Beckett, con el que había trabajado en sus dos anteriores álbumes, y comenzó a escribir las letras el mismo.
Gran parte del material de Happy Sad fue escrito al mismo tiempo que el material que formaría parte de sus dos disco posteriores, Lorca y Blue Afternoon, convirtiendo esta etapa en la más productiva y prolífica del cantautor. Incluido en en Happy Sad se encuentra el tema Strange Feelin', con una duración de algo más de 7 minutos y medio, y escrito por Buckley. Este tema se inspiró instrumentalmente en la canción All Blues de Miles Davis, el cual había aparecido publicado en su disco Kind Of Blue de 1959. La melodía que Tim utilizó para la canción era totalmente original. Lo toques de blues de la guitarra de Lee Underwood en este tema se hacen notar y ensamblan perfectamente con la voz de Buckley, y los efectos jazzisticos de Buckley, recurso que utiliza durante todo el álbum, hacen que se recuerde a los discos finales de Miles Davis.
Hacia mediados de los años 70 del siglo pasado, fue cuando la italiana Nada Malanima (Gabbro, 1953), una de las más exitosas cantantes italianas de los años dorados de la canzone, decidió poner fin a su estela de estrella del pop para adentrarse en territorios más sociales y enraizados en el folk y el rock más combativo. Antes, sin embargo, su figura se había hecho realmente famosa a la tierna edad de 16 años en países como España, gracias a sus grandes éxitos de finales de los años 60 y principios de los 70, especialmente con 'Ma che fredo fa' canción con la que participó en el festival de San Remo de 1969, sin llegar a ganarlo pero obteniendo un eco popular que aún todavía perdura, con 'Pa' diglielo a Ma' (1970) o con la esplendorosa 'Il cuore è uno zíngaro', canción con la que en 1971, triunfó y resultó laureada en el festival de los festivales de la canzone italiana. Pero, volviendo a la época en la que decidió colgar los hábitos de estrella del pop para optar por un control artístico más férreo sobre su música, también consideró realizar incursiones en el mundo de la actuación y encauzar sus primeros pinitos con la poesía y la narrativa. Nada sacrificó las mieles de la popularidad para intentar mantener un carrera en la que tuviera más peso lo artístico y todo lo relacionado con sus propias inquietudes ideológicas, lo que considera como algo natural, propio del devenir de los años y, es probable, íntimamente ligado a la madurez.
Nos detenemos en otro álbum de la maravilla islandesa, en
esta ocasión nos deja algo excelso, Björk una vez más crea música innovadora
para la cultura pop y dance, sin embargo, aquí tenemos a Björk saliéndose un
poco de la corriente principal y de sus raíces Sugarcubes. Producida por Nellee
Hooper, Graham Massey de 808 State, Howie Bernstein, Tricky y la propia Björk,
Post generó mucha admiración en sus extravagantes expresiones, sonidos
industrializados y colores fluidos. Grabado en los legendarios Compass Point
Studios de las Bahamas, Post necesitaba gestarse en un entorno y una mentalidad
completamente diferentes, las estrellas vívidamente en el cielo y las
tranquilas playas nocturnas es todo lo que se necesitaba para impulsar los
poderes creativos de Björk. Además, la gama eventual de música electrónica
cálida y relajante a finales de los 90 ayudó a cambiar la tendencia
controladora de pensar en cualquier cosa generada por computadora como fría,
aburrida o inhumana, Post reinventó el amor por la música electrónica
inteligente. Björk aún toma la idea de Debut al crear una variedad impredecible
de tonos y sonidos de la vida cotidiana de los sonidos. El álbum incomparable,
sin embargo, es mucho más maduro y creativo que el Debut exultante y
despreocupado. Post recoge las experiencias recientes de Björk en la vida con
su música y muy especialmente con su amor.
El álbum comienza con Army of Me, y desde el principio es peculiar, con gritos y estruendos distorsionados y una línea de bajo palpitante que se mezcla con una percusión más dura. Bjork entra, ligeramente distorsionado y más bajo en el registro, suena un poco amenazante, pero el mensaje es más alegre que su sonido. Cancion dedicada a su hermano, es una alegato a la independencia y autosuficiencia, puede parecer una canción sobre la rivalidad entre hermanos, hay muchas cosas que creo que podemos identificarlo con eso, los enfados que sentimos, nuestras emociones, nuestras relaciones con nuestras familias, pero creo que la canción se pueda interpretar de otra manera, creo que el mensaje de Army of Me se puede aplicar a todas las relaciones, ya sean amistades o romances, el espacio debe estar ahí. Cuesta un tiempo disrutar del contraste entre el brillo de las melodías anteriores de Björk y la intensidad industrial de este, pero una vez que acepté lo que estaba escuchando, llegué a apreciarlo ya que es una canción que roza el rock industrial. La siguiente canción, Hyperballad, incorpora un espectro de estilos electrónicos y orquestales, comienza con una suave folktrónica y luego se adentra más en un estilo acid house teñido de batería y bajo. Es un intento de reflejar la letra de la canción, que trata sobre no olvidarse de uno mismo, en la cancion Björk describe vivir en la cima de una montaña e ir a un acantilado al amanecer, lanza objetos por el acantilado mientras reflexiona sobre su propio suicidio, este ritual le permite exorcizar pensamientos más oscuros y volver con su pareja. The Modern Things es una esencia de Bjork, una intuición curiosa rodeada de un poco de lógica, un canto de posibilidades, de lo que podría pasar. El bajo sonoro y palpitante es un gran acierto en esta canción, y parte del sutil sintetizador que circula de un lado a otro bajo su voz en el pre-estribillo es increíble. Sé que Björk es rara, y sus letras pueden llegar a lugares muy abstractos cuando quiere, y no tengo ni idea de a qué se dirige aquí. ¿Por qué los autos están esperando en una montaña y qué tipo de ruidos hacen los dinosaurios que son tan irritantes? El resto de la letra de la canción es menos desagradable, todo en islandés y abstracto hasta el punto de que todavía no sé qué está pasando. No lo entiendo, pero no me importa.
It's Oh So Quiet es una canción de jazz-pop de big band que es realmente una novedad, pero merece mucho más de lo que implica la palabra "novedad". La base es una vieja canción pop alemana (que Betty Hutton hizo famosa por primera vez en Estados Unidos en 1951), pero también es un intento genuino de perfeccionar esa canción con los poderes y fuerzas más extravagantes, maníacos y cambiantes que ella sabe que debería haber tenido desde el principio. ¡Y ella simplemente lo hace!. Björk hace esta canción suya, los instrumentos de jazz son geniales, especialmente el contrabajo, y cuando está el pequeño dúo interverso entre este y la caja de música, es una sección perfecta de esta canción. Silencioso, luego fuerte y luego silencioso. Bjork tiene extremos, y esta canción los muestra. El video musical al estilo de Jacques Demy es realmente el complemento perfecto para la música, ya que la voz de Björk se calma como (y para) una caja de música y luego lanza grandes ojos boquiabiertos al aire. En pleno arte pop, dance, y tal vez hasta algún trip pop (no sé), AQUÍ ESTÁ EL SWING JAZZ. Y es increíble. Si bien es una versión, Bjork hace de esta una de las mejores canciones del álbum.Enjoy una pista de bajo distorsionada y un sintetizador de registro medio que forma un comienzo increíble, Bjork esta excelente en la voz y la letra es interesante porque al mismo tiempo desea la simplicidad siendo bastante compleja. La canción tiene sus momentos de pura alegría, apropiados para una canción llamada Enjoy, particularmente en la parte del coro y las transiciones del coro al verso. La melodía es pegadiza y, como Army of Me, la distorsión de su voz permite resaltar el bajo. Lo atractivo de esta canciones eso surge como una canción divertida pero es muy compleja, una canción sobre los vínculos entre el sexo y el miedo, sobre tambores militares, ella canta sobre sus tendencias hedonistas. You've Been Flirting Again es de los temas mas flojis, presenta a Bjork cantando suavemente sobre un fondo de cuerdas, como casi siempre, Bjork cumple con las voces pero tal la falta de claridad en torno a la letra, hace que sientas que el nivel ha bajado.
Isobel es la obra definitiva del álbum,
con metales sensuales al comienzo y un bajo de percusión, Bjork muestra aquí su
máxima imaginación, la letra es hermosa, cuenta la historia de una niña / mujer
nacida mágicamente en un bosque que encuentra a las personas en la ciudad
"demasiado inteligentes para ella", y finalmente se retira a la
naturaleza y les envía un mensaje de paz a través de polillas entrenadas.
Inspirada en la literatura sudamericana, particularmente en Gabriel García
Márquez, la letra de la canción habla de "la dualidad entre la razón y las
emociones, entre la intuición y el intelecto". El estribillo es pegadizo y
los versos, a pesar de su rapidez, cuentan con maravillosas rimas líricas. Mi
parte favorita de la canción esta al final del segundo estribillo, hay un solo
de cuerdas perfecto. El resto de la canción es igualmente pegadiza, y la parte
de la canción que se aparta del típico verso-estribillo-verso-estribillo
también es entretenida. El volumen crece ligeramente a medida que avanza la
canción, pero se mantiene relativamente bajo. Hacia el final de la canción se
convierte en una suave canción pop bailable, que recuerda la excelencia de
Debut. El desvanecimiento con los "na-nas" asegura que fluya bien en
la siguiente canción. Lo mejor del álbum.
![]() |
I''m Free, The Who |
Tommy es considerada la ópera prima de la banda británica The Who, el cuarto álbum de estudio del grupo, y que precedió a las mini óperas que el grupo ya había compuesto anteriormente, A Quick One, While He's Away y Rael. El grupo, dentro de su creciente interés por técnicas de composición más refinadas en el campo de la música popular dentro de la década de los 60, culminó ese interés con la publicación de Tommy, su primera ópera rock completa, un disco de rock and roll con una narrativa lineal completa a través de su progresión de canciones.
Tommy es grabado entre septiembre de 1968 y marzo de 1969 en los IBC Studios de Londres, Inglaterra, bajo la producción de Kit Lambert, y publicado el 23 de mayo de 1969. El álbum se convirtió en uno de los discos más vendidos de la carrera de The Who, llegando a alcanzar la certificación de doble disco de platino al superar la cifra de los dos millones de copias vendidas, cifra únicamente superada por su disco Who's Next, publicado por el grupo dos años después.
Tommy fue compuesto en su mayoría por Pete Townshend, y se inspiró para escribirlo en las enseñanzas de Meher Baba, un gurú que enlazaba elementos de las escuelas de venta y mística a partes iguales. Townshend había sentido interés en las enseñanzas del gurú después de la publicación de The Who Sell Out en 1968.
En esta ópera rock se detallan todas las etapas de la vida del protagonista, un chico que queda sordo, mudo y ciego tras un episodio traumático. Durante su convalecencia Tommy sufre abusos de su primo Kevin y de su tío Ernie, es engañado por una prostituta que intenta curarle mediante el uso de drogas y descubre su afición al pinball, al que juega con gran éxito mediante su único sentido disponible: el tacto.
La trama evoluciona hacia la recuperación de sus sentidos cuando su madre rompe los espejos de la casa y la ganancia de adeptos que reconocen en Tommy una figura de culto por su cura milagrosa. Sin embargo, la actitud despótia de Tommy en el campamento de verano creado por su tío Ernie hace que sus discípulos le abandonen y el protagonista vuelva a refugiarse en su fuero interno.
Incluido en este doble álbum se encuentra la canción I'm Free, compuesta por Pete Townshend. Esta canción relata la visión de Tommy para iluminar a otros espiritualmente debido a su inmensa y creciente popularidad. Tommy se ha liberado porque su madre acaba de romper el espejo de la casa en el cual se encontraba atrapado y se ha liberado. El riff principal de otro de los temas del álbum, Pinball Wizard, aparece en el final de la canción. Pete Townshend escribió Tommy, pero su mánager, Kit Lambert tuvo bastante que ver, el padre de Kit era director de orquesta y bastante reputado en el mundo de la música clásica, y Kit ayudó a Pete a pensar en la idea de una ópera rock.