![]() |
Jungleland, Bruce Springsteen |
sábado, 5 de octubre de 2024
1374.- Jungleland - Bruce Springsteen
viernes, 4 de octubre de 2024
1373.- Born to Run - Bruce Springsteen

"Born to Run" (Nacidos para correr) es la obra maestra que dio título al tercer disco de estudio de Bruce Springsteen, una canción icónica y emblemática tanto por la letra de Springsteen como por la interpretación del Boss junto a su inseparable E Street Band. Todo comenzó un día cualquiera de 1974, mientras Springsteen se encontraba en su casa de Long Branch, Nueva Jersey.
Sentado al borde de la cama, se puso a rasgar su guitarra acústica en busca de ideas para nuevas canciones, y le vino a la cabeza la frase "Nacidos para correr". No tenía claro si era una frase original, un slogan de una pegatina que pudiera haber visto en un automóvil o el título de alguna road movie reciente, pero lo que sí sabía era que aquella frase encajaba como un guante con la música y la temática que le rondaban en la cabeza.
Lo que no sabía Springsteen era que acababa de escribir un auténtico himno atemporal, y la que probablemente sea la mejor de sus canciones, lo cual es mucho decir si pensamos en la impresionante colección de clásicos que a día de hoy componen el catálogo de un compositor único e irrepetible, que consiguió hacer de una frase suelta de su imaginación, una canción que es ya de todos y cada uno de nosotros, porque cada vez que sentimos que las cosas no están yendo bien, es gratificante saber que podemos cerrar los ojos y cantar a voz en grito: "Vagabundos como nosotros, cariño, nacimos para correr", con la esperanza de que un mundo de nuevas oportunidades nos esté esperando al final de nuestra huida.
Disco de la semana 398: Tragic Kingdom - No Doubt
jueves, 3 de octubre de 2024
1372.- Thunder Road - Bruce Springsteen

"Thunder Road" ("Carretera del trueno"), incluida en el tercer álbum de estudio de Bruce Springsteen ("Born to Run", 1975), está considerada una de las mejores canciones de su discografía, y sigue siendo uno de los temas imprescindibles en sus conciertos, en los que habitualmente alterna versiones de "Thunder Road" en formato eléctrico y con toda su banda, con sentidas revisiones acústicas, en las que la interpreta el solo con la guitarra y la armónica.
Originalmente, la canción llevó el título de "Wings for Wheels", en versiones primerizas que mencionaban el nombre de varias mujeres en lugar de la "Mary" que sustituyó a todas ellas en la versi´n final de estudio, a la que Springsteen cambió el título por el de la película de Robert Mitchum "Thunder Road" (1958), tras ver un cartel promocional en el vestíbulo de un cine.
Para la interpretación vocal de "Thunder Road", Springsteen se inspiró en la particular manera de cantar de Roy Orbison, al que homenajea y menciona en la letra en la frase "As the radio plays Roy Orbison singing for the lonely..." ("mientras en la radio suena Roy Orbison cantando para los solitarios..."), en mitad de sus habituales referencias a personajes fracasados huyendo en busca de un futuro mejor ("es una ciudad llena de de perdedores, y me estoy marchando para lograr ganar").
miércoles, 2 de octubre de 2024
1371.- Tenth Avenue Freeze-Out - Bruce Springsteen
“Tenth Avenue Freeze-Out” ha cobrado vida propia a lo largo de los años, transformándose y creciendo para seguir el ritmo del propio mito. En distintos momentos y en distintas épocas, es una celebración, un llanto o una redención, pero en su origen, era un pavoneo arrogante, casi fanfarrón. Entró en escena como la segunda canción de Born to Run, inmediatamente después de lo que podría decirse que es el mayor logro de composición de Bruce, como si supiera lo magistral y duradera que resultaría esa canción, cuando se desvanece la famosa coda de "Thunder Road", lo siguiente que escuchamos es un heraldo de trompetas que anuncia la llegada del futuro del rock and roll. ¡Redoble de tambores, por favor! “Tenth Avenue Freeze-Out” fue la última canción escrita y grabada para Born to Run, en ese punto de la historia, Bruce estaba absolutamente entre la espada y la pared, después de dos álbumes fallidos en su carrera discográfica, sabía que su tercer álbum sería el éxito o el fracaso final y no estaba dispuesto a rendirse sin luchar.
La “Décima Avenida” recorre el lado oeste de Manhattan, atraviesa Hell's Kitchen y llega hasta West Village, donde Bruce solía tocar, era una calle peligrosa en aquel entonces y le dio a Bruce una metáfora adecuada para sus precarias circunstancias profesionales. A menudo se considera que “Tenth Avenue Freeze-Out” es la historia de Bruce y Clarence, y esa interpretación tiene cierto peso, pero la canción es más que eso: es la historia de la E Street Band y de cómo Bruce descubrió el poder de la fraternidad, hace más que simplemente celebrar la incorporación de Clarence a la banda: también anuncia la llegada de Steve Van Zandt que fue contratado cuando rompió un atasco que bloqueaba la finalización de “Tenth Avenue”. Randy y Michael Brecker habían sido contratados para proporcionar las partes de viento en la canción, pero Bruce no pudo articular lo que tenía en mente, Steve, ya un viejo amigo de Bruce, estaba pasando el rato en el estudio ese día y tuvo una visión cristalina para el arreglo de viento de la canción, se lo enseñó en ese momento y lo que se escucha en la versión final de la canción es, según se informa, exactamente lo que tocaron ese día. Bruce lo contrató como guitarrista para la E Street Band poco después. Bruce, Steve y la banda terminaron de grabar la canción el 16 de mayo de 1975, apenas dos meses después, la estrenaron en el escenario en el concierto inaugural del Born to Run Tour, también fue la presentación debut de Steve con la banda, y su voz es prominente, ayudando ya a consolidar el nuevo sonido de la banda. En diciembre, la canción se lanzó como sencillo, pero apenas llegó al Hot 100 y solo estuvo en la lista durante tres semanas. Sin embargo, rápidamente se convirtió en una de las favoritas de los fans en los conciertos.
Bruce ha reorganizado y reinterpretado “Tenth Avenue Freeze-Out”, pero en general, se mantuvo fiel a su estilo original y dinámico. Ha sido un pilar de cada gira y, con frecuencia, un escaparate para los artistas invitados Miami Horns. Durante la década de pausa de la E Street Band, “Tenth Avenue” desapareció en gran parte de los conciertos. Cuando volvió a aparecer, tenía un peso extra, en los dos shows acústicos en solitario de Bruce en 1990, la canción sonaba triste, sin nadie presente para recordarle que debía tomarse una foto, parecía que Bruce había olvidado la lección que lo llevó a escribir la canción. Pero la próxima vez que salió a la luz, lo recordó: en un espectáculo benéfico especial en 1993, Bruce estuvo acompañado por dos invitados sorpresa, y el trío celebrado por la canción se reunió. Esa noche, ese momento, fue una poderosa liberación emocional, y Bruce se dio cuenta de ello, cuando la E Street Band se reunió oficialmente en 1999, “Tenth Avenue Freeze-Out” se convirtió en la pieza central emocional del espectáculo, creciendo en duración, poder y significado a lo largo de la gira, y marcando el comienzo de la era moderna de la E Street Band. Bruce le dio a la canción espacio para respirar y permitió que los fanáticos celebraran a cada miembro de la banda individualmente. La ruptura en la canción finalmente se curó, tal como lo hace un corazón roto, pero “Tenth Avenue Freeze-Out” permaneció y probablemente siempre será un ritual nocturno de E Street, un tributo comunitario y una celebración del grupo.
Canciones escondidas: Garden - Nicolas Jaar (2020)
Nicolás Jaar encabeza los festivales, sus álbumes siempre aparecen en las listas de los mejores del año en las revistas especialistas, ganó la Palma de Oro en Cannes 2015 por su banda sonora para Dheepan. ¿Cómo lo ha conseguido? La música de Jaar tiene un toque humano, una solidez, de la que carecen muchos de sus colegas, es rara pero nunca suena fabricada o robótica, no se trata de golpes y sacudidas, los instrumentos de cuerda y de viento son tan esenciales para él como los sintetizadores, su voz, cantada alternativamente en español e inglés, juega un papel central en su música, haciéndola accesible a los oyentes fuera del mundo de la IDM/electrónica. La discografía del productor chileno, desde su material en solitario hasta su trabajo con Darkside, y hasta su reciente producción en clubs como Against All Logic, es un diluvio de melancolía y tristeza, Jaar siempre ha pintado con pinceladas oscuras, estos "fragmentos negativos" que se abren paso a través de todo lo que ha hecho. Sería una gran tarea deshacerse de ellos por completo.
Hoy nos detenemos en su trabajo de 2020, puede no ser más duro que los discos anteriores de Jaar, pero sí es más profundo, es un disco sombrío y turbio, más para viajes en automóvil a altas horas de la noche que para escucharlo en un club, estamos ante un trabajo menos inmediato, menos contundente que álbumes como Sirens y Space Is Only Noise, no hay éxitos de pista de baile, solo dos temas son lo que estan impulsados por ese ritmo: "Mud" y "Faith Made of Silk" (y esos dos no son lo que llamaríamos "clubby"). El título del álbum es “Cenizas", en español, un álbum que prefiere flotar en el borde de las cosas, mareado y ambiental, balanceándonos sobre un abismo, pero nunca dejándonos caer en él. Hay una canción llamada "Rubble”, donde, encima de un solo de saxo, escuchamos el sonido de escombros reales cayendo, hay otra titulada "Mud”, donde Jaar canta, "And no one could hear / The cry from the ground", seguido de una triple repetición de "There's something in the mud". Su canto, aquí, tiene una calidad sumergida, como si su voz estuviera luchando por salir de debajo de la instrumentación, o bajo tierra, este fenómeno surge a menudo en Cenizas y hace que la escucha sea más moderada que la mayoría de su música reciente. Jaar dice que ve este álbum como una muestra de la oscuridad para luego “mostrar un camino para salir de ella”, en otras palabras, su objetivo es enfrentarse a sus fragmentos negativos (depresión, tristeza, melancolía, decadencia) para destruirlos, la música es un grito de batalla para estar completamente presente con las emociones negativas, para finalmente comenzar a superarlas. Tomemos, por ejemplo, el escalofriante tema de apertura, "Vanish”, aquí, Jaar abre el disco con dos minutos de un órgano de tubos gótico y siniestro, seguido de una armonía vocal inquietante en la que Jaar canta "Say you're coming back" una y otra vez. O "Agosto”, donde siniestras flautas de caña tocan sobre un piano entrecortado que parece demasiado nervioso para saber qué hacer consigo mismo. En "Xerox”, Jaar canta en un barítono sin palabras y siniestro entre dulcémeles, piano y gaitas distantes, es una canción que recuerda a Swans de principios de la década de 2010 más que cualquier otra en el catálogo anterior de Jaar.
Me voy a quedar con Garden, posiblemente este es el tema ideal para esas personas que no conocen a Jaar o que no tienen mucho conocimiento de la música electrónica, puede ser un lugar donde empezar y desde ese “Jardin” continuar el paseo. Esta tiene que ser la pieza más bonita que Jaar haya escrito jamás, toda la pista está impulsada por una simple secuencia de piano de nueve notas que se repite una y otra vez, pero cada vez, la secuencia se empapa un poco más de reverberación que la anterior. Es aquí donde el enigma de Cenizas y los pensamientos sobre el futuro pueden suavizarse, a medida que la sublimidad del momento presente se precipita a través de la repetición de la delicada armonía. Tambien hay una abrumadora sensación de tranquilidad, una melodía bien educada que más o menos permanece sin acompañamiento durante cinco minutos donde nos da tiempo para dar un paso atrás y rastrear nuestros pensamientos. "Garden" es suave, como el sol de verano, es quizás la pieza más minimalista que Jaar haya escrito, un movimiento brillante donde el efecto es que la pista parece difuminarse, distorsionarse, a medida que avanza, no necesita golpes fuertes de cuatro por cuatro, el minimalismo es su fuerza.
martes, 1 de octubre de 2024
1370.- Franklin's Tower - Grateful Dead
![]() |
Franklin's Tower, Grateful Dead |
Grateful Dead fueron una banda de rock muy ecléctica, con influencias del blues, el rock, el folk, el jazz, el gospel, el reggae o el country. También tenían toques psicodélicos surgidos en esa época. Su estilo improvisado, sus actuaciones psicodélicas y sus jams protagonizadas por sus guitarras son parte de su clave del éxito. Son considerados uno de los principales precursores de las jam bands y son un referente dentro del universo de la contracultura. Se hicieron famosos por su inusual nombre, el número inicial de integrantes del grupo, la duración de sus conciertos y el contenido de sus grabaciones en vivo. Promovían un ambiente amistoso en sus conciertos, animando a su público a grabar sus actuaciones e intercambiar bootlegs. Muy cercanos a sus fans, fueron conocidos con el sobrenombre de "Deadheads". Se dice que el sonido distintivo del grupo podría haber sido producto del uso y consumo descarado de sustancias ilegales.
Franklin's Tower fue lanzada por Grateful Dead en su álbum de 1975 Blues for Allah, el octavo de estudio. Fue lanzado el 1 de septiembre de 1975 y fue el tercer álbum de la banda lanzado a través de su propio sello Grateful Dead Records. El álbum fue grabado entre febrero y mayo de 1975 durante una pausa prolongada de las giras. Se grabó en el estudio casero del guitarrista rítmico y vocalista Bob Weir, y la música del álbum muestra aún más la influencia del jazz fusión que se mostró en los dos discos anteriores de la banda. Al mismo tiempo, contiene un sonido más experimental influenciado por las escalas y estilos musicales de Medio Oriente.
El título de la canción, Franklin's Tower, puede ser una astuta referencia a la Gran Pirámide. De hecho, el letrista Robert Hunter, Jerry García y Bill Kreutzmann idearon esta canción lúdica y arquetípica que resultó popular entre los Deadheads que seguían a los Grateful Dead a todas partes. cuenta la leyenda que la canción recibió su nombre porque, mientras la banda estaba en Egipto; un extraño solitario llamado Jimmy solía sentarse a su lado durante las sesiones de grabación de la canción. Con el tiempo, esta letra se convirtió en Franklin's Tower. La banda la tocó por primera vez en vivo el 26 de febrero de 1975 en la Universidad de Stanford. La banda la tocó 184 veces a lo largo de 15 años. Franklin's Tower es sin duda uno de los números más citados y celebrados de Grateful Dead. El riff principal de la canción se inspiró en parte en el coro del éxito de Lou Reed de 1973 Walk on the Wild Side.
lunes, 30 de septiembre de 2024
Sleepwalker - The Kinks #mesTheKinks


1369.- Mi querida España - Cecilia
Evangelina Sobredo Galanes, más conocida como Cecilia Evangelina Sobredo Galanes nació en El Pardo el 11 de octubre de 1948. Como una de los ocho hijos del militar y diplomático gallego José Ramón Sobredo y Rioboo y María Dolores Galanes, tuvo una infancia itinerante y una educación cosmopolita. Por ello sus primeras letras como cantautora fueron en idioma extranjero, aunque finalmente se decantó por el español. De regreso a España, comenzó y abandonó los estudios de Derecho, decidiendo dedicarse por completo a la música, y a componer sus propias letras. Éstas poseen una calidad poética y literaria excelente, muy por encima de lo habitual en su tiempo, y se adscriben a corrientes existencialistas y a la canción de protesta feminista. Su tercer álbum, Un ramito de violetas, publicado en 1975, fue el mayor éxito de su corta y fulminante carrera. La canción que da nombre al disco fue la que tuvo más éxito del LP y por la que se suele recordar a Cecilia, quizá injustamente, ya que muchos de sus otros éxitos son también notables. Según su hermana Teresa, antes de ser canción fue un cuento. Junto a esta pieza destacan canciones como "Mi querida España", "Decir adiós" o "Sevilla". Es destacable que la portada y funda interior fue un trabajo de la propia Cecilia. La portada fue una pintura de la autora, así como cada canción, que recibió una ilustración procedente de sus pinturas, de estilo naïf.
“Mi querida España,
esta España viva, esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan
versos de poetas”. Calificada como una de las canciones básicas de la
historia musical de España de la década de 1970 e incluso icono de la música
del país, se trata de una crítica soterrada a la situación socio-política de la
España del momento, en las postrimerías de la dictadura franquista. Es la letra
de los primeros versos de la canción que Cecilia popularizó en 1975, meses
antes de la muerte del General Franco. Esa “España muerta” jamás fue así
cantada en su día, pues la censura del régimen decidió cambiar la letra para
que el nombre de la patria apareciese acompañado de adjetivos posesivos mucho
más amables. “Esa España mía, esa España nuestra” tardó 35 años en devolverle a
la canción de Cecilia su significado original, pues no fue hasta 2011, con la
publicación del álbum ‘Cecilia inédita en concierto (Ramalama)’, que
descubrimos que para la cantautora madrileña aquel país dirigido por un
dictador sanguinario de salud seriamente deteriorada era un estado tan vivo
como muerto, a punto de despertar de un largo letargo democrático de casi 40 años.
Hoy ese tipo de música ya no se hace, los cantantes de este momento buscan el
ruido, la cosa pegadiza e incluso en muchas ocasiones, chabacana y
exhibicionista para mover a los jóvenes tras miles de decibelios, luces
aparatosas, atuendos estrafalarios o presentándose en formas y modos poco
respetuosas con lo que debe ser el respeto al sexo, la transexualidad,
homosexualidad o la libertad religiosa. A aquello le llamábamos arte y con
razón, y a esto se le llama hacer ruido y montar el pollo, aunque no haya
motivo para ello.
La carrera artística de Cecilia fue corta, pero consiguió
gran popularidad con canciones como "Un ramito de violetas", "Mi
querida España" o "Dama, dama",o Amor de medianoche" que
lograron ser un éxito en España en la década de los setenta. Cecilia es parte
de la mejor historia de la música española. Su sensibilidad, su rebeldía, su
dulce protesta feminista y sus composiciones inolvidables la convierten
seguramente en la más grande cantautora que ha dado nuestro país. La
universalidad de sus músicas y de sus letras se pone de manifiesto cuando vemos
que artistas tan dispares como Manzanita, Mocedades, Julio Iglesias, Fangoria,
Rocío Durcal, Manolo Tena, Le Mans, Rosario Flores y un largo etcétera han
grabado sus composiciones
domingo, 29 de septiembre de 2024
1368 - Frank Zappa - Muffin Man
sábado, 28 de septiembre de 2024
1367.- You sexy thing - Hot Chocolate
viernes, 27 de septiembre de 2024
Disco de la semana 397: Congratulations - MGMT
No quiero subir mucho el hype pero nada falla en Congratulations de MGMT,
desde las magníficas interpretaciones vocales hasta la composición de las
canciones, encuentra una mezcla perfecta de producción electrónica e instrumentación
más tradicional, no tiene ni una sola canción mala, y aunque siento que muchos
dirían que se podría considerar que Lady Dada's Nightmare es un punto débil en
el álbum lo disfruto. A medida que la banda se adentraba más en esta región más
psicodélica de su música, evolucionaron no solo como compositores, sino también
como cantantes, productores y músicos en general, este fue el primer gran paso
de la banda para alejarse de lo que originalmente habían hecho muy temprano en
sus carreras, con los lanzamientos principalmente electrónicos hasta Oracular
Spectacular. Este álbum también tiene bastantes elementos de rock progresivo,
así como rock psicodélico y pop psicodélico, que se muestran más obviamente en
Siberian Breaks, una canción de 12 minutos con 6 secciones, todas sumadas para
formar una obra maestra de una canción.
El álbum comienza con It's Working de forma intensa, pero una vez que termina esa introducción a la canción, te deja con los tambores golpeando junto con una hermosa melodía vocal, así como mucha otra instrumentación, que conduce a un breve descanso con las voces aisladas antes de volver a los versos, que eventualmente se acumulan y hacen la transición, trayendo algo así como un coro, separado de sus repeticiones por un breve descanso instrumental más lento. En cuanto a la letra, esta canción habla de drogas, lo cual es apropiado para el sonido de la canción. Las letras de MGMT han sido algo crípticas durante un tiempo, pero la forma en que escriben incluso sobre temas que podrían parecer algo contundentes, como la ansiedad que conlleva consumir drogas, especialmente por primera vez, puede parecer poética, de alguna manera. Esta canción combina de forma hermosa diferentes géneros de rock, como el surf rock, el rock psicodélico y el rock artístico, lo que da como resultado este gran tema de apertura, un tono perfecto para el álbum. Song For Dan Treacy, es una canción alegre sobre el cantante y compositor de Television Personalities y amigo de MGMT, Dan Treacy. La canción es bastante enérgica y un gran instrumental, si bien comienza de manera bastante simple, con voces, algo de percusión y guitarra, evoluciona rápidamente, con una instrumentación más compleja que contrasta con el contenido lírico, la canción cambia a voces más parecidas a un coro que repiten "He made his mind up" respaldando la voz principal, que luego cambia a una sección más tranquila hasta que retoma el ritmo, conduciendo a la parte final, donde la canción llega a lo que tal vez podríamos llamar un pico, explotando, casi, con una línea final, antes de que la canción se desvanezca. Someone's Missing es la canción más corta del álbum, al comienzo es una canción muy tranquila, que poco a poco va construyendo sobre sus voces simples y un paisaje sonoro más ambiental, creando una sensación muy interesante, con sintetizador, órgano, un tambor silencioso pero contundente en un punto, y guitarra. En el final de la canción encontramos un sonido más animado, que suena extrañamente menos dudoso, como si la canción finalmente hubiera llegado a algún tipo de final no solo musicalmente sino temáticamente, la interpretación vocal en esta canción es muy interesante y se suma a la atmósfera cuestionadora y cautelosa del principio, es verdad que la brevedad de esta canción la obstaculiza un poco, sigue siendo una buena escucha atmosférica. Flash Delirium es una canción increíble, casi todo en ella es genuinamente lo más cercano a la perfección posible, esta canción comienza de manera simple, pronto evoluciona para estar repleta de diferentes conceptos, empaquetados juntos en una sola canción. El hecho de que esta canción pueda mantenerse unida y al mismo tiempo presentar tantas ideas diferentes en una sola canción es impresionante por sí sola, y es aún más impresionante que no solo se mantenga unida, sino que forme una canción increíble. Desde algo como un solo de flauta, hasta el magnífico verso que es esencialmente dos hermosos versos diferentes entrelazados, aún manteniendo un tema consistente, hasta la explosión de sonido final, es como un equivalente musical de tomar partes de toneladas de casas diferentes y pegarlas simplemente con madera y clavos, y aún así lograr hacer una casa no solo con un valor increíblemente alto, sino también algún tipo de comodidad para quienes viven allí y un diseño que es agradable desde todos los ángulos. Los conceptos poco convencionales para hacer la transición entre ideas encajan perfectamente en una canción fuera de lo estandar. Concluye con una explosión de sonido, gritos y luego una parada abrupta. Aunque esta canción sigue siendo bastante críptica en cuanto a la letra, hay un tema anti-redes sociales a lo largo de la canción, con la línea más directa de la canción, y posiblemente la única, siendo "Stab your Facebook". Sin embargo, la canción todavía deja mucho que debatir, ya que esa letra está en la parte más caótica y confusa de la canción. I Found a Whistle es otra canción críptica, sin embargo, a diferencia de la pista anterior, no hay líneas que indiquen un tema claro, otra canción atmosférica que se construye lentamente y finalmente explota en un final increíble. Esta canción comienza con solo un órgano y una percusión ligera, pero las voces y la guitarra entran rápidamente, continúa, hasta el cuarto verso, donde se calma por un momento, con solo voces, dando un mensaje lírico más amenazante, la canción termina con un simple "ooh, ooh, ooh", antes de desvanecerse. Esta canción tiene un gran órgano y un concepto musical muy interesante, así como un final impresionante, que tiene una de mis interpretaciones vocales favoritas del álbum, ya que el sentimiento que evoca en mí simplemente me hace sucumbir.
Siberian Breaks es la canción más larga del álbum y la segunda canción más larga de MGMT con más de 12 minutos. Hay mucho que analizar aquí, pero antes de llegar a los detalles, en general, esta canción es realmente buena, se mantiene fresca y emocionante durante su duración y tiene algunas líneas realmente hermosas. Comencemos con la sección uno de la canción, se inicia con solo una guitarra acústica, pero pronto tenemos un bajo y luego muchas más capas. Comienza tranquilamente, pero aproximadamente al minuto y medio, se acelera y adquiere un sonido más oscuro y triste, terminando con la línea "los brazos abiertos pueden sentirse tan fríos". La siguiente sección llega de manera ligeramente abrupta, se abre con un sonido más animado, pero las voces son más tranquilas y la melodía vocal principal también es muy tranquila, en su mayor parte. La transición entre esta y la siguiente sección es mucho menos abrupta, esta tercera sección tiene una batería más potente, con una buena guitarra y una melodía es corta, de poco más de un minuto, lo que coincide con la letra final, "estar aquí siempre cambia de tono". Sigue siendo una buena parte de la canción, pero su brevedad hace que sea un poco difícil comentarla, sin embargo, cumple bien su propósito. La siguiente sección es más larga, comienza con una buena parte instrumental, con una mezcla genial de instrumentos y sonidos, que continúa a lo largo de la sección, finalmente aparecen voces tranquilas y melancólicas, que llevan el tono de un sentimiento mayormente neutral a un sonido más triste. La siguiente sección entra enérgicamente, con un tambor rápido que interrumpe la sección anterior, con un instrumental mucho más fuerte y con un ritmo más rápido. Esta sección es posiblemente mi favorita, desde la transición hacia ella hasta todo el contenido que contiene. La siguiente sección calma la canción nuevamente, haciendo una transición suave desde la sección anterior, y vuelve a la guitarra y las voces más tranquilas (obviamente junto con otros elementos, solo que esos no son tan prominentes como esos dos), antes de desvanecerse. Ahora volviendo a la canción en general, es realmente buena y es definitivamente una de las mejores pistas del álbum. Musicalmente, está bien hecha, la composición es buena, la producción y la mezcla son buenas, todo en ella es simplemente genial.En general, este disco logra maravillosamente tanto una
odisea psicodélica fuera de lo común como una poderosa reflexión contra el
estado actual de la cultura popular. Incluso con algunas desviaciones
atmosféricas, estoy enamorado de prácticamente todo lo que hace este disco. Una
declaración artística colorida, alocada y sorprendentemente brillante hecha por
una banda que demostró con éxito a la industria musical, y principalmente a
ellos mismos, que son mucho más que una banda de maravillas de un solo éxito.
1366 - Only you know - Dion
![]() |
Only You Know, Dion |
jueves, 26 de septiembre de 2024
1365.- Evil Woman - The Electric Light Orchestra
¿Jeff Lynne tenía en mente a una mujer en particular cuando escribió Evil Woman ? No está del todo claro. Rara vez ha abordado el tema y cuando lo ha hecho, ciertamente no menciona nombres. Es posible que se trate de alguien que conozca. También es muy probable que no tuviera a nadie en mente cuando lo escribió y que solo esté bromeando sobre que se trata de alguien en particular. La respuesta sigue siendo desconocida.
“Evil Woman” es una de las canciones que más me ha llamado la atención de la Electric Light Orchest a lo largo de los años. Esta alegre melodía presenta una de las introducciones más impactantes e instantáneamente reconocibles de todos los tiempos. De principio a fin, esta canción te pide a gritos que salgas a la pista de baile y te relajes un rato. El ritmo funky, enfatizado por la fórmula característica de piano, cuerdas y batería de ELO, convirtió esta canción en una de sus obras más gloriosas. Fue lanzada en 1975 como sencillo de su álbum “Face the Music”, la canción se convirtió en el boleto de la banda al estrellato mundial al conquistar las listas de éxitos en Italia, Países Bajos, Canadá, Irlanda y otros países. Se necesita tiempo y mucha reflexión para crear una obra de arte atemporal, pero ese definitivamente no fue el caso de Jeff Lynne y “Evil Woman”. Las grabaciones del album “Face the Music ” ya estaban terminadas, pero Jeff no estaba listo para dar carpetazo al trabajo y en unos 30 minutos, “Evil Woman” estuvo lista, convirtiéndose en una de las más rápidas que había escrito. A pesar de las intenciones iniciales de tenerla como una mera pista de relleno para el álbum, la canción aparentemente era demasiado buena para que los fans la pasaran por alto. Escribir una canción que defina una carrera en solo 30 minutos es un logro que no muchos artistas podrían lograr. Pero, de nuevo, Jeff Lynne no es un músico común y corriente y nunca lo será. La letra no es difícil de entender y se resume perfectamente en el título: Ella lo manipuló, jugó con su cuerpo y corazón, destruyó las virtudes que el Señor le dio y se convirtió en un completo mentiroso. Él siempre acudirá a ella cuando llore porque la ama mucho, pero al final del día, ella solo lo está utilizando. Mucha gente ha estado en una situación similar, independientemente del género o el tipo de relación. Es una lástima lo cruel que puede ser alguien solo para lograr sus deseos egoístas. Curiosamente, las líneas “There's a hole in my head where the rain comes in” fueron escritas como un tributo a la canción de The Beatles “Fixing a Hole”. Hay dos secciones de cuerdas reutilizadas en Evil Woman. La más obvia es el breve interludio de cuerdas con flanger en el puente instrumental de la canción. Esto se toma de la grabación de la sección de cuerdas de la canción Nightrider de Electric Light Orchestra. En Evil Woman , se toca al revés y se agrega un efecto flanger. Este interludio de cuerdas se samplea y se usa varias veces en una canción llamada Beep de las Pussycat Dolls con Will.I.Am de los Black Eyed Peas. Otra sección de cuerdas reutilizada interesante y no tan obvia es una muestra de Evil Woman que se usa en Fire On High . Una sección de cuerdas que suena sobre la introducción de Evil Woman se invierte y se usa en la introducción de Fire On High , poco después del fragmento "la música es reversible".
miércoles, 25 de septiembre de 2024
Everybody's in Show-Biz - The Kinks #mesTheKinks
1364.- Stranglehold - Ted Nugent
![]() |
Stranglehold, Ted Nugent |
martes, 24 de septiembre de 2024
Canciones escondidas: Baby Did A Bad Bad Thing - Chris Isaak (1995)
Me extrañó mucho el album Forever Blue, vuelvo a encontrar de nuevo esa capacidad tan especial de Chris Isaak para transmitir emociones a través de un suave canto, pero había una duda ante este nuevo trabajo ya que hasta ahora gran parte del mérito del éxito de sus álbumes anteriores se podía atribuir al guitarrista James Calvin Wilsey, suyo era ese característico acento que impregnaba temas como "Blue Hotel" y "Wicked Game" a las que daba un aire noir, como si dentro de cada canción se escondiera una historia que esperaba pacientemente un guión y un director con una imaginación retorcida. Pero, en algún punto entre Heart Shaped World y Forever Blue, los dos se separaron y todos vimos que Isaak asumió ese papel. Inevitablemente, se ha perdido algo del humor cinematográfico, pero, al liberar algo de la presión lúgubre, Isaak ha aflojado las restricciones vocales y continúa floreciendo en su mundo reconstituido de los sesenta. En Forever Blue Isaak se pueden ver esos cambios. Un ejemplo es "Go Walking Down There", con un claro ritmo a lo Iggy Pop, en la que Isaak renuncia al tono suave, abriéndose y permitiendo que un poco de aire llegue a esas cuerdas vocales, del mismo modo, la entusiasta "I Believe" le permite forzar su voz por encima de un suave susurro. Y, por atreverse a ser diferente, las dos pistas están entre las mejores del álbum. Los fans de Isaak de toda la vida, acostumbrados a cerrar los ojos y evocar visiones de un Presley o un Orbison reencarnados, no tienen por qué tener miedo, Isaak no se ha olvidado de su público principal. "Don't Leave Me On My Own", "Things Go Wrong", "Forever Blue" y "There She Goes" son todas ellas una combinación del falsete de The Big O y el labio curvado. Más preocupante aún es que cuando Isaak se muestra desolado y triste ("Shadows In A Mirror", "Changed Your Mind"), los resultados son más sombríos y hoscos que melancólicos y magníficos, pero, aunque sigue siendo capaz de escribir canciones como el galope country de "Graduation Day" o clásicos pedregosos como "Somebody's Crying", el suelo bajo sus pies sigue siendo sólido. En cuanto a las letras, este es un álbum muy deprimente. Trata sobre rupturas y miseria inducida por el amor. No hay una sola canción "feliz" en este álbum.
Pero por encima de todas resalta la magnífica "Baby Did A Bad Bad Thing" que suena como John Lee Hooker después de haber tomado una poción de miel y limón para suavizar los peores graznidos, no se parece a nada de lo que Isaak ha publicado anteriormente y el zumbido estático de fondo añade una dimensión inesperada. El riff de guitarra impulsa la canción, y la voz áspera de Chris ayuda a hacerla aún más áspera con una progresión de la canción al estilo de Peter Gabriel en su ejecución. La letra marca el tono del álbum, que es oscuro y (¿quién lo hubiera adivinado?) azul. La canción obtuvo gran parte de su reconocimiento tras su inclusión en la película Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick de 1999, Kubrick escuchó la canción mientras Kidman escuchaba la música de Isaak para animarse durante los ensayos, le pidió a Isaak su aprobación e inmediatamente aceptó una vez que le dijeron que era para Kubrick, de quien Isaak declaró: "No ha hecho una película que no me haya gustado". El cantante dijo que siempre consideró que "Baby Did a Bad Bad Thing" era ideal para bandas sonoras debido a que era "una especie de obra extraña, con un ritmo realmente enérgico y una energía maníaca que pensé que probablemente funcionaría bien para algunas imágenes”.
1363.- I don't wanna talk about it - Rod Stewart

lunes, 23 de septiembre de 2024
1362 - Pappo's Blues - Slide Blues
domingo, 22 de septiembre de 2024
1361.- Sailing - Rod Stewart
![]() |
Sailing, Rod Stewart |
A mediados de los años 70, Rod Stewart alcanzó la cima de su éxito comercial y su atractivo musical popular. Los álbumes "Atlantic Crossing" y "A Night on the Town" consolidaron a Stewart como un consumado baladista de rock que llenaba estadios. Sailing es probablemente su himno más conocido de esta época. Ayudó también el hecho de que fuera usada como himno principal de una serie de televisión llamada Sailor, una importante serie documental de televisión de la BBC , emitida por primera vez en 1976, sobre la vida a bordo del portaviones británico HMS Ark Royal. La serie siguió al barco en un despliegue de cinco meses y medio por América del Norte en 1976. Sailing se convirtió en un éxito internacional en 1975. Está basada en una canción tradicional que celebra la asociación tradicional de los pescadores a vela con el mar.
La canción fue escrita originalmente por Gavin Sutherland, del grupo sutherland Brothers, en 1972. Fue grabada por Rod Stewart para su primer álbum grabado en Norteamérica en lugar de Gran Bretaña: Atlantic Crossing , que fue grabado entre abril y junio de 1975 en los Muscle Shoals Sound Studios, con la producción de Tom Dowd . El hecho de grabar en Estados Unidos de debió a la alta tasa de impuestos que había en Reino Unido, lo que animó al cantante a mudarse a Estados Unidos. Fue precisamente el primer sencillo del disco, y se conviritó en un éxito internacional, especialmente en el Reino Unido, donde fue número 1 durante cuatro semanas en septiembre de 1975. Regresó a la lista británica en 1976 y, con menos éxito, en 1987. Esa memorable canción sigue siendo el mayor éxito de Stewart en el Reino Unido. En el aspecto musical, comienza con una acumulación lenta y constante de cuerdas y trompetas orquestales, su fraseo es corto y descordinado, puntuado por respiraciones profundas. Parece como si Stewart estuviera luchando una batalla contra el proceso de canto, siempre aparentemente recuperando el aliento. El estilo musical de la canción es a gran escala, romántico en estadios, y se basa en grandes crescendos de poder para calar en el público, algo que consigue con creces.