lunes, 21 de junio de 2021

0172 Do Wah Diddy Diddy - Manfred Mann

 

Doo Wah Diddy Diddy, Mamfred Mann


     El 10 de julio de 1964, la banda de rock inglesa Manfred Mann, publica bajo el sello discográfico HMV en el Reino Unido y bajo el sello Ascot en Estados Unidos y Canadá, el tema Do Wah Diddy Diddy. El tema fue grabado durante unas sesiones de grabación que el grupo realizó los días 11 y 12 de junio de 1963.

El tema fue Compuesto por el compositor, cantante y productor estadounidense Jeff Barry y por la cantante, compositora y productora también estadounidense Ellie Greenwich. El tema es grabado, bajo el título Do Wah Diddy, por primera vez por el grupo femenino de R&B y música pop The Exciters en 1963, aunque sería precisamente la versión de Manfred Mann, bajo el título de Do Wah Diddy Diddy la que se haría internacionalmente famosa. La versión del grupo ingleś permaneció dos semanas en el puesto número uno de las listas de sencillos del Reino Unido y dos semanas en el número uno de las listas estadounidenses Billboard Hot 100

El tema fue incluido en el primer álbum de estudio de Manfred Mann para el mercado estadounidense, The Manfred Mann Album, lanzado bajo el sello discográfico Ascot el 17 de septiembre de 1964. Cuano Ellie Greenwich se enteró de que su canción había sido grabada por un grupo mascculino estadunidense, su primera reacción fue de desazón, pues estaba concebida para un grupo femenino, pero rápidamente acabaría reponiéndose al ver el tremendo éxito que alcanzó su tema con Manfred Mann

domingo, 20 de junio de 2021

0171: I get around - The beach boys



 

“I Get Around” fue lo primero que grabaron The Beach Boys después del ascenso de los Beatles. A Brian Wilson ni siquiera le gustaban los primeros Beatles; en su mente, su competencia era Phil Spector, con sus deslumbrantes capas orquestales. Más tarde, los Beatles y los Beach Boys, junto con bandas como los Rolling Stones, se lanzarían a una rivalidad increíblemente productiva, con todos tratando de superar a los demás. Pero en 1964, los Beatles representaban una amenaza clara y actual para The Beach boys que llevaban dos años haciendo éxitos y consiguiendo llegar a gran parte del público con un sonido muy particular que enseguida se convirtió en un sello propio, el surf, pero lamentablemente la moda de este tipo de música estaba desapareciendo y corrían el riesgo de que el grupo y la fama también desparecieran quedando en un lugar en la historia como lo más representativo de ese género pero lejos a lo que aspiraban, The Beatles habían llegado a eclipsar la música de surf por completo, así que The Beach Boys tendrían que dar un salto al vacío y crear algo distinto, pero Murry Wilson, el padre autoritario de Brian, Carl y Dennis estaba fuera de sí, no entraba en razones y seguía insistiendo que la línea que tenía que llevar el grupo era la que tenían hasta ahora que le estaba acercando a la cúspide, y no hacía más que despotricar sobre lo poco talentosos que eran sus hijos y que aquella chifladura de canción los iba a arruinar, aquella canción era basura y con él en el proyecto no iba a permitirlo…. En medio de la grabación, Brian Wilson tuvo una fuerte discusión y despidió a su padre, todo un acierto, The Beach Boys comenzaban a girar hacia la gloria.

Centrándonos en la canción, “I Get Around” suena muy parecido a los primeros sencillos de música de surf del grupo, pero también es una progresión, empezando por las letras, ya no son específicas de surf, sino que introducen una reflexión atemporal. "I Get Around" es una canción que trata sobre cómo ser un adolescente realmente bueno, "Siempre cogemos mi auto porque nunca ha sido vencido / Y nunca nos hemos perdido con las chicas que conocemos". El tema musicalmente también es más exuberante, más en línea a lo que estaba haciendo Spector. Las armonías se amontonan unas sobre otras con un aplomo vertiginoso, y hay un impulso real en esa guitarra vibrante y esos aplausos febriles. "I Get Around" significaría un comienzo, en ningún momento un punto final a lo que estaban haciendo, pero ni por asomo se acerca a la brillantez que la banda alcanzaría más tarde. (" Don't Worry Baby ", el lado B de "I Get Around", está mucho más cerca; podría ser la primera obra maestra de los Beach Boys). Durante la sesión en la que los Beach Boys estaban grabando "I Get Around", Murry Wilson estaba actuando como un idiota. Esto no era nada nuevo. Murry fue el padre autoritario de Brian, Carl y Dennis Wilson, y también fue, en los primeros años, el manager de la banda. Durante la sesión, Murry estaba despotricando sobre lo poco talentosos que eran sus hijos y lo horrible que era la canción, amenazando con cerrar la sesión. En medio de la sesión, Brian lo despidió. Brian Wilson no hizo demasiados juegos de poder como este, pero había demasiado en juego.

La música en historias: Lo malo es... ni darse cuenta #Mes Rosendo

En un lugar del centro de Madrid, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que trabajaba un ilustre oficinista que ahora se hace llamar Nevermind. Un día, y no uno cualquiera, porque era su aniversario de boda, de camino al metro de Sol para volver a casa se topó con un cartel en el escaparate de una tienda de regalos y discos hoy ya desaparecida: "Hoy firma discos Rosendo". Quiso el destino que Nevermind hiciera lo correcto y reparara en aquel cartel en lugar de seguir su camino, porque a veces lo malo es... ni darse cuenta de las oportunidades que el azar te brinda. Así que, pertrechado con su maletín y su corbata, y un gran ramo de rosas rojas que hacía de todo menos pasar desapercibido, Nevermind entró en la tienda y compró el entonces nuevo disco de Rosendo, el duodécimo de su carrera en solitario, antes de tomar posiciones en la fila de fans que esperaban a que el admirado músico les firmara aquella nueva entrega de su cancionero, bautizada como Lo malo es... ni darse cuenta (2005).

¿Y como no darse cuenta de la presencia de aquel singular personaje trajeado en medio de una larga fila de recios rockeros ataviados con las imprescindibles camisetas negras y las características melenas heavy, mientras se esforzaba en sostener el cada vez más incómodo y cantoso ramo de flores? Era imposible no hacerlo, pero haciendo gala de esa merecida fama que dice que no hay ser más pacífico y amable que un heavy de chupa de cuero y pelo largo, los comentarios siempre fueron hechos desde la lógica curiosidad y con el máximo de los respetos, así que más allá de la incomodidad física de sostener el maletín y el ramo durante la media hora larga que el atribulado oficinista tuvo que esperar hasta encontrarse cara a cara con Rosendo, la espera fue de lo más agradable.

Tan agradable como comprobar que el veterano músico de Carabanchel seguía en forma, entregando un disco de rock que no ahorraba en riffs de guitarra plagados de influencias del hard-rock de los años setenta, ni en tinta a la hora de escribir elaboradas letras que seguían supurando rock urbano. Para muestra bien valdría el efectivo arranque con Atajo de cobayas. Tras este intenso comienzo a base de hard rock incisivo y crítica social, lanza una segunda salva que es, si cabe, aún más efectiva, con Cada día, que incide en lo insoportable que resulta ver la cultura de sumisión y rebaño que se ha instaurado en nuestra vida colectiva. Un tema vibrante y con ciertos toques que recuerdan al Neil Young más guitarrero, el de discos como "Zuma" o “Ragged Glory”.

Con El acogote, el de Carabanchel hace su particular homenaje al quinto centenario de la publicación del Quijote, con un guiño clásico en el comienzo, que no tarda demasiado en desembocar de nuevo en el rock de guitarras abrasivas marca de la casa. Un tema brillante que es la antesala de otro que lo es aún más, porque con Duele más es con el que el disco alcanza uno de sus momentos más álgidos, con un ritmo que recuerda a los mejores temas de sus admirados AC/DC, en el que las letras no dejan títere político con cabeza.

En Periférico se sale del carril habitual y juega con cierto ritmo reggae, un experimento con gaseosa que, sin llegar a desentonar, es el primero de los pocos momentos "valle" del disco. Como si rápidamente se hubiera percatado (Lo malo habría sido... no hacerlo), en Darse cuenta vuelve a retomar el pulso firme del mejor rock, con un a la vez destacado toque melódico, y en Son máquinas vuelve a experimentar, pero esta vez con mucho más acierto y hacia sonidos más industriales, criticando a los que se comportan como frías máquinas sin sentimientos, mientras él es "tan sólo carne y hueso”. Y porque es humano y hecho tan solo de carne y hueso, le perdonamos que de nuevo quiera tropezar en la misma piedra del sendero que conduce al reggae en Todos los caminos. El tramo final del disco vuelve a la senda rockera y pegadiza en A mi no me duele ná, y explota terrenos más atmosféricos y ambientales en Salir de la maleza, en una canción en la que recita más que canta, hasta llegar al estribillo. El toque atmosférico lo ponen tanto el solo de guitarra inicial, como el gran crescendo final del tema, con toques de rock progresivo.

Todos estos temas sonaban sin cesar en el hilo musical de la tienda, mientras Nevermind y los heavies (parece el nombre de otro grupo rockero y suburbial) esperaban a que Rosendo les firmara el disco. Al llegarle por fin su turno, Nevermind le saludó educadamente y le extendió el cd recién comprado para que el músico pudiera firmárselo. La reacción de Rosendo fue mirar al ramo y, espontáneamente, decir sonriendo: "Anda, ¿y esto?" (que bien podría haber sido el título de una de sus canciones). Nevermind tuvo que aclarar el por qué de aquel ostentoso ramo, y dio pié con ello a que Rosendo acabara dedicando el disco no sólo a él, sino también a la destinataria de aquellas flores. "Y colorín, colorado", lo bueno de usar estas célebres palabras es que ya os habréis dado cuenta... Este cuento sobre Rosendo ya se ha acabado.

sábado, 19 de junio de 2021

0170 You never can tell - Chuck Berry

 

You Never Can Tell, Chuck Berry


     Cuando escuchamos You Never Can Tell, automáticamente nos viene a la mente la escena de la película Pulp Fiction, dirigida por Quentin Tarantino, y más concretamente esa maravillosa escena de la película donde Uma Thurman y John Travolta bailan en el concurso de baile del restaurante Jack Rabbit Slim y nos regalan uno de los bailes más famosos de la historia del cine.

Chuck Berry había salido de prisión en octubre de 1963, y su sello discográfico Chess Records y él deciden diseñar una estrategia para atraer a los compradores más jóvenes. el resultado es St. Louis to Liverpool, publicado en noviembre de 1964. El disco consigue alcanzar el puesto número 124 en la famosa lista estadounidense Billboard Album chart, y es considerado por algunos críticos como uno de los mejores discos de rock & roll jamás hechos. 

Incluido en el disco se encuentra el tema You Never Can Tell, también conocido como C'est la Vie o Teenage Wedding. El tema fue escrito por Chuck Berry mientras se encontraba en prisión por violar la Ley Mann, ley cuyo propósito era la de prohibía la esclavitud blanca, y  transformaba en delito el hecho de transportar mujeres de un estado a otro de país para propósitos inmorales. 

La letra del tema cuenta la historia de una joven pareja que se casa y se muda a vivir a un pequeño apartamento donde gozan de una relativa comodidad, y a medida que pasa el tiempo su amor se mantiene fuerte. Cada una de las estrofas de la canción acaba con la ya famosa frase "C'est la vie, say the old folks, 'it goes to show you never can tell." (Así es la vida, dicen los viejos, va a demostrar que nunca se sabe). Curiosamente en el tema hay muy poca guitarra y la base del tema está marcada por el piano y el saxofón. 

Canciones que nos emocionan: Red House - Jimi Hendrix

 

Red House, Jimi Hendrix


     En mayo de 1967 en Europa, y en agosto del mismo año en Estados Unidos, Jimi Hendrix, acompañado de Noel Redding al bajo y de Mitch Mitchell a la batería, o lo que es lo mismo, el trío llamado Jimi Hendrix Experience, publica su álbum debut, Are You Experienced, bajo el sello discográfico Track Records. El disco, con un sonido que va hacia el rock psicodélico y el hard rock y basado en la rompedora e innovadora forma de componer y de tocar la guitarra de Jimi Hendrix supuso un gran éxito comercial y tuvo unas excelentes críticas.

Incluido en el álbum debut del genio de Seattle se encuentra el tema Red House, escrito por Jimi Hendrix y grabado el 13 de diciembre de 1966 en los CBS estudios de Londres bajo la producción del mánager de este, Chas Chandler. Red House está compuesto bajo la fórmula de un blues tradicional de doce compases al que Hendrix incorpora su revolucionaria forma de entender y tocar la guitarra y que revolucionaría el panorama musical del rock posteriormente. 

En cuanto a la temática del tema, Hendrix canta sobre regresar a casa para ver a su chica, la cual vive en un casa roja. cuando llega a la casa, comprueba que la llave que tiene de la misma no funciona, y es cuando se da cuenta de que su chica ya no vive allí. En vez de entristecer decide darse una vuelta y visitar a la hermana de su novia. Sobre la inspiración que tuvo Hendrix para componerlo corren varias hipótesis, una defiende que Jimi la compuso cuando sobrevivía duras penas en Nueva York y mientras vivía en el apartamento de un amigo el cual estaba decorado completamente de rojo. Otra defiende que se inspiró en la casa de una de sus novias de Seattle, la cual estaba pintada de rojo. Y otra dice que se inspiró en una leyenda sobre una misteriosa ciudad roja. En cualquier caso, en lo que todos están de acuerdo es que Red House es uno de los grandes temas que nos dejó el guitarrista. 

El tema, que en estudio tiene una duración aproximada de tres minutos y cuarenta y cinco segundos, solía ser uno de los fijos de Hendrix en directo, y basándose en la grabación original, solía realizar largas improvisaciones que alargaban el tema más allá de los doce minutos.

viernes, 18 de junio de 2021

0169: Things we said today - The Beatles


Things We Said Today
fue escrita por Paul McCartney durante unas vacaciones en el Caribe junto a su novia Jane Asher. El idílico paraje en el que se encontraba no evitó que tanto la letra como la música de este tema tuvieran una fuerte carga de reflexión y melancolía. Acreditada a Lennon/McCartney como el resto de canciones de los Beatles, fue lanzada como cara B de A hard Day's Night en su versión para el Reino Unido, e incluida también en el LP del mismo nombre, publicado en 1964. 

McCartney piensa en Things we said today en el futuro de su relación de pareja, como lo haría después en When I'm sixty four, y se imagina que "Algún día, cuando estemos soñando, profundamente enamorados, y sin mucho que decir, entonces recordaremos las cosas que dijimos hoy". Un mensaje que seguía sonando fresco en 1989 y 1990, cuando rescató la canción para una gira mundial que acabó siendo inmortalizada en el disco en directo Trippin' the live fantastic, dándonos una nueva oportunidad de recordar todo lo bueno de las cosas que dijimos hoy.

Disco de la semana 230: 27 - Ciro y los persas


Disco de la semana 226: 27 - Ciro y los persas 

27 extraño nombre para un disco de Rock, pero Andres Ciro Martinez luego de dejar a Los Piojos, y continuar su carrera con Ciro y Los Persas, una carrera como solista que ha tenido ya su primer examen con Espejos, que ya tendremos la oportunidad de escuchar, Ciro edita este su segundo disco de estudio 27.

Un segundo disco de Ciro y Los Persas donde se ve una banda de rock dedicada exclusivamente para un solo artista, pero 27 viene a marcar una patente registrada del cantante (Ciro) en su estilo similar a Mike Jagger pero con una mezcla rioplatense, que lo llevo a ritmos canyengues y blue, todo un estilo ya aplicado en su paso por Los Piojos. Ciro se hace cada vez más poeta en su interpretaciones.


27 viene a traernos un conjunto de géneros posibles dentro de un solo álbum, del pop duro, metalizado, de la canción "Astros" al pop-canción de "La flor en la piedra", pasando por los remansos acústicos de "Me gusta" y la crepuscular "Tal vez", aires de reggae y el omnipresente rocanrol, pero no son solo esos ritmos que hacen tan especial este nuevo trabajo de Ciro, hay otros puntos de encuentro, ritmos "Murgueros", sobre todo, donde el clima instrumental y la voz viajan juntos, pero seguimos encontrando más estilos, un Funk, casi disco, con explosión montevideana (vuelve la murga) en el estribillo es un desvío en un disco pronunciadamente rockero, con una guitarra líder que sube el indicador del vúmetro al heavy metal más de una vez. El puente de variantes y estilos rankea en lo más alto en la producción discográfica de Ciro con y sin Los Piojos.

Entre "Murgueros", el music-hall "L.V.R." (larga vida al rock) y "Héroes de Malvinas" se ve un Ciro comprometido con aspectos más ideológicos, una vuelta a ese rock de post gobiernos militares donde tenían mucho que decir y sobre todo que expresar, "Héroes de Malvinas", en su literalidad, sin ambigüedades, es raro pensar en un revuelo de remeras al viento tras el estribillo "y por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas". Acaso no lo sea para quienes nacieron a considerable distancia del conflicto austral, el grueso del público que sigue a Ciro en 2012.

El tributo del ex Piojos a los combatientes (a los conscriptos, sobre todo) repite la arquitectura del hit "Maradó". Los primeros versos vienen recitados en un aire que recuerda al Hugo del Carril voz del tango, más campero. y esto no es de extrañar entonces que el bonus track "Tango del diablo", compuesto a cuatro manos con Charly García, en un cuarto de hotel, casualmente en la previa de un festival en Sunchales localidad Santafesina, sea un aire de vals en el que Ciro renueva su apuesta por el tango. Aunque por ahora sea eso: bonus track, capricho, rareza.

Aunque a Ciro en su esencia, en lo personal lo puedo ver siempre relacionado a Los Piojos, por su estilo, pero acaso el estilo de Los Piojos no es ni más ni menos la impronta que Ciro le a dado, pero sin desmerecer al resto de los artistas de la banda, Ciro llevara siempre ese sello Piojoso de sus comienzo, por ello no dejar pasar esta oportunidad para descubrir en 27 de Ciro y Los Persas todo esa historia y nueva etapa de este artista. 

Daniel 
Instagram Storyboy 

jueves, 17 de junio de 2021

0168 Can't Buy Me love - The Beatles

Can't Buy Me Love, The Beatles

 


     El 10 de julio de 1964 The Beatles publican su tercer álbum de estudio bajo el sello discográfico Parlophone. El disco supuso un gran éxito en las listas, pues de las 38 semanas que estuvo en las listas británicas, 21 de ellas fueron en el puesto número 1. El disco, en el año 2000 la revista británica Q lo situó en el puesto número 1 de los 100 mejores álbumes británicos de todos los tiempos. Además, la revista Rolling Stone lo posicionó en el presto número 388 de los 500 mejore álbumes de todos los tiempos.

Incluido en el álbum se encuentra el tema Can't Buy Me Love, escrita por Paul McCartney y acreditada él y a John Lennon como era habitual. El tema es grabado en una sesión realizada en los estudios Pathé Marconi de París, propiedad del sello EMI, el 29 de enero de 1964. El tema se convirtió en uno de los tres sencillos consecutivos en alcanzar el puesto número 1 en las listas Billboard de Estados Unidos junto ad  I want to Hold Your Hand y She Loves You.

Sobre este tema se extendieron rumores que afirmaban que el tema trataba de una prostituta. Paul McCartney siempre lo negó, afirmando que el tema tenía un mensaje profundo sobre lo que de verdad importa en la vida, la idea de tener muchas posesiones materiales está muy bien, pero a la hora de la verdad uno no puede comprar lo que realmente quiere, lo que realmente importa en la vida. 

La canción fue grabada en París, pero cuando The Beatles regresaron a Gran Bretaña, George Harrison decidió sobregrabar en Londres otra parte solista. Si escuchamos con atención el tema podemos escuchar el sólo original de fondo.

miércoles, 16 de junio de 2021

0167: And I love her - The beatles

 


La mayor parte de este tema fue compuesto por Paul McCartney, aunque John Lennon afirmó en una entrevista que él también colaboró en la letra, al haber aportado un puente, el cual, fue sugerido por George Martin, ya que consideraba que la pieza era monótona, y necesitaba de una sección nueva en medio de la composición, para erradicar dicho problema. Acerca de su estructura y arreglos musicales, podemos notar el característico sonido de la guitarra española de George Harrison y los bongós de Ringo Starr, que ayudan a construir el ambiente y la esencia de la canción. Pienso que ese detalle marca la diferencia entre una canción que llega a calar entre el público como esta lo hizo y una pieza que recibe poca atención. Incluso, Paul ha mencionado que la canción no sería tan famosa si no hubiera sido por el riff y los arreglos de guitarra creados por Harrison, admitiendo que todos sus compañeros fueron engranajes claves al momento de grabar su composición, valorando de esta manera el talento de cada miembro del grupo, y más con ese riff tan especial que tiene al principio y del que Paul McCartney siempre se ha sentido muy orgulloso, una melodía que suele repetirse, como una guitarra que se incluye en diversas secciones de la pieza musical, y sobre todo al inicio, que ayuda a ser identificada fácilmente con tan solo haber escuchado unos cuantos segundos de introducción ya que al oyente medio es lo que más suele recordar, un riff que se sale de lo establecido en el tema o un coro, que son precisamente las secciones que más se repiten en una composición, incluyendo sonidos muy característicos obtenidos gracias a la grabación y mezcla.

 

La canción había sido editada como sencillo, junto a “If I Fell” el veinte de julio de ese mismo año y fue la tercera canción que grabo el conjunto durante las sesiones del álbum “A Hard Day`s Night”. And I love her fue una de las primeras canciones pop con un título que comienza en la mitad de una oración. Paul se inspiró en canciones como "And I Love Her So" de Perry Como. Esta es la segunda canción más versionada de los Beatles con 372 versiones grabadas en 1972. Su pista más versionada es "Yesterday". Paul siempre tuvo la intención de que esto fuera una balada. Sintió que todos sus álbumes, independientemente de lo "rockeros" que fueran, deberían tener al menos una balada "para enriquecer el espectáculo". Asi pues aquí tenemos la primera de las grandes baladas de Paul, aplicando su amor por las melodías atemporales con la franqueza que le gustaba tanto cuando tomaba el traje de letrista, es el verdadero estilo de los Beatles, hace cosas interesantes jugando con pronombres, cambiando de tercera persona a primera en el octavo medio de "Un amor como el nuestro", y deja caer la voz de doble pista para "Brillantes son las estrellas que brillan, la oscuridad es el cielo ”, agregando una intimidad que sin duda emocionó a miles de adolescentes.

La música en historias: Deja Que Les Diga Que No! - #MesRosendo

Deja Que Les Diga Que No!, Rosendo


     El quinto álbum de estudio de Rosendo, Deja Que Les Diga Que No!, es publicado bajo la discográfica DRO debido a que la discográfica con la que trabaja el Maestro de Carabanchel, Twins, ha sido adquirida por DRO. El disco cuenta con la producción de Rosendo y de Eugenio Muñoz, ingeniero de sonido, productor con el que seguiría trabajando posteriormente y que se convertiría en mánager de Rosendo.

El disco es publicado en 1991, y el resultado es la consolidación de la meteórica carrera del artista, las claves, la madurez que ha ido adquiriendo Rosendo, unido al magnífico trabajo a la producción de Eugenio Muñoz, y a la aparición en escena de la potente discográfica DRO, que se ha hecho con sus servicios al ser comprada la discográfica que tenía sus derechos, Twins.

Rosendo, a la guitarra y las voces, se mete en el estudio con Miguel Jiménez (batería y coros), Rafa J. Vegas (bajo y coros), Gustavo di Nobile (teclado y coros) y la colaboración de Luis Ronaldo Martín con su colaboración con un solo de guitarra en el tema Go home.

El disco, tiene una producción exquisita, unos grandes arreglos con unas muy buenas melodías, unos teclados muy bien encastrados, y unas letras que llevan el sello de Rosendo, a veces vacilonas, a veces con la seriedad que requiere, con esos dobles o triples sentidos que sólo el Maestro de Carabanchel sabe darles y que juegan al despiste con el oyente. El resultado es un muy buen disco que apuesta por el rock and roll con un toque clásico 

Comienza el disco con el tema que da título al disco, Deja que les diga que no!, uno de los platos fuertes del disco, un medio tiempo con unos arreglos melódicos y unos sólos de guitarra impecables. Puede que..., tema donde los teclados cobran el protagonismo, acompañados de unos buenos arreglos de guitarra acústica. Salud y buenos alimentos, tema con sabor a puro rock and roll y que contiene esas típicas y enigmáticas letras de Rosendo que parecen no decir nada, pero que debemos escuchar con atención, pues es justo todo lo contrario. Unos golpes de cincel, tema donde Rosendo recupera su esencia de tiempos anteriores, con un sencillo tema pero con un sólo con efecto distorsionado que nos recuerda que Rosendo es uno de los grandes de las seis cuerdas. Mala vida, además de rock and roll, Rosendo también se acuerda del blues, y este tema, que se encarga de cerrar la cara A, es una buena muestra. Un pedazo de blues con una gran letra donde Rosendo, con su voz y guitarra es capaz de darle su toque personal.

La cara B abre  con Borrachuzos, quién no se ha acordado alguna vez de la pandilla, "Clemente", "Juan" o "Alberto" cuando ha salido por ahí de fiesta. Sencillo tema de rock donde Rosendo vuelve a darle se extra y elevarlo a la categoría de temazo con esa alegre letra. Muy destacable el trabajo del bajo de Rafa J. Vegas en este tema. Pagando residencia, Con un oscuro comienzo de teclado, Rosendo nos deleita con el tema más oscuro y rabioso del disco, y que contiene un magnífico sólo de guitarra. Bacilo, vacila!, tema con aire y sabor a los Rolling Stones con una alegre letra. No es que sea de los mejores temas del disco, pero la alegre y original letra hace su escucha agradable. Tierra de nadie, nos vamos acercando al final con este lento tema donde los arreglos de teclados vuelven a pasar al primer plano, y que es la antesala del último tema de la cara B y que por tanto cierra el disco, Go home, una brillante crítica a los turistas con ese toque irónico y vacilón de Rosendo, y en contra de lo que indica el título, cantada en castellano. 

Deja Que Les Diga Que No!, según la crítica no estaba a la altura de trabajos como Loco por incordiar (1985) o Jugar al gua (1988), pero Rosendo, lejos de anclarse y estancarse, con este disco era capaz de reinventarse y seguía evolucionando y recorriendo su propio camino, y haciéndose si cabe más sí mismo, y este notable y más que recomendable disco era buena muestra de ello. 

martes, 15 de junio de 2021

0166: If I fell - The Beatles


If I Fell fue publicada en 1964, dentro de los álbumes A Hard Day's Night (Reino Unido) y Something New (Estados Unidos), y fue cara B del sencillo de And I love her. Escrita principalmente por John Lennon, se utilizó también como parte de la banda sonora de la película A Hard Day's Night, protagonizada por la banda ese mismo año, y es un brillante ejemplo de cómo hacer un gran tema sin someterse a las estructuras clásicas de composición, tanto por su breve introducción cantada (a la que no se vuelve en ningún momento posterior) como por carecer de un estribillo claro entre las estrofas. Como era habitual en las canciones de la banda de Liverpool, la canción se basa en los juegos de armonías vocales de Lennon y McCartney, que la interpretaron al unísono y con un solo micrófono. 

Pese a la emotividad de la letra original, es un tema que nunca se tomaron demasiado en serio en las interpretaciones en directo, en las que la aceleraban para darle un toque más alegre, y hasta el punto de presentarla en varias ocasiones como If I Fell Over ("si me caigo encima"). Otros artistas se tomaron If I fell más en serio (dicen que era la canción favorita de Kurt Cobain) y se han realizado interesantes versiones, como la que Evan Rachel Wood cantó en Across the Universe, o la delicada versión que Sananda Maitreya (aka Terence Trent DÁrby) incluyó en su álbum The Rise of the Zugebrian Time Lords.

Un país, un artista: México - Carlos Santana

Carlos Santana



     En 1947 nace en Autlán de Navarro, Jalisco (México) Carlos Humberto Santana Barragán, más conocido como Carlos Santana. Carlos, que ya desde pequeño toca el violín, se empieza a interesar por la guitarra con 8 años, los mismos que tiene cuando en 1955 se muda con su familia a Tijuana, Baja California. Es en Tijuana donde bajo la tutela del guitarrista y precursor del rock en México Javier Bátiz, se dedica a estudiar guitarra y a emular a artistas como BB King, T-Bone Walker y John Lee Hooker. Después de estar fogueándose en multitud de localesde Tijuana, en 1961 decide seguir los pasos de su familia que ya se ha mudado a San Francisco, California (Estados Unidos), donde empieza a estudiar inglés y a sumergirse en el ambiente cultural y musical de la ciudad. Por aquél entonces la actividad cultural y musical en en el área de la Bahía de San Francisco, cuna del movimiento hippie, es frenética. En 1965 Carlos recibe la nacionalidad estadunidense.

     Nos encontramos en 1966, y Carlos decide dejar su empleo de lavaplatos para dedicarse por entero y perseguir su sueño, la música. Carlos era asíduo del mítico club Filmore East, y allí, con su sonido y su estilo tan personal consiguió llamar la atención del mismísimo dueño del local, Bill Graham, que quedó prendando la primera vez que lo escuchó en directo.  Animado por este hecho, Carlos Santana decide formar su primera banda, que tras más de cincuenta años en activo, sigue dando caña a día de hoy. La primera formación, y que sufrirá numerosos cambios a lo largo de la historia, estaba formada por David Brown (bajo), Marcus Malone (percusión) y Gregg Rolie (voz y teclados). Con esta formación consigue firmar un contrato discográfico con Columbia Records, y el grupo en principio se llama Santana Blues Band, nombre que le dura muy poco, pues acabará llamándose Santana. Es tanta la calidad que atesora la banda, que Bill Graham intercede y consigue que sean invitados a tocar en el Festival de Woodstock de 1969, y sin tener ningún disco ni material grabado todavía, si bien es cierto que por entonces estaban preparando su primer álbum pero todavía no había visto la luz. Santana tocaría en el mítico festival a mediados de agosto, y su primer álbum de estudio, titulado Santana, sería publicado el 30 de agosto de ese memorable año. Bendita la apuesta de Bill Graham.


     Este primer álbum, Santana es un diamante en bruto, y con sus siguientes trabajos, Abraxas (1970) y Santana III (1971), llega la madurez y el ascenso al éxito de la formación de Carlos. La banda se mueve como pez en el agua fusionando rock, jazz, ritmos latinos y ritmos africanos, convirténdose en precursores en aquella época de un estilo novedoso. En 1972 la banda Santana publica Caravanserai, disco marcado por un fuerte cambio musical orientado hacia el jazz. Si bien los ejecutivos de su compañía discográfica en aquel momento, CBS, advierten a Carlos que ese giro hará que las ventas se resientan, el álbum acabar alcanzando el disco de platino. !973 es un año iportante para Carlos Santana, pues obtiene los derechos legales del nombre de la banda Santana, haciéndose con el control total de la misma y renovándola.

     A Caravanserai le seguirán esa década Welcome (1973) y Borboletta (1974), que siguen la tendencia marcada hacia el jazz rock. En los siguiente trabajos de la década volverá a orientar su sonido más al rock y rock latino, Amigos (1976), Festivál (1977), Moonflower (1978) y Marathon (1979). Paralelamente en esa década, concretamente en 1972, Carlos se interesa en el trabajo de la banda Mahavishnu Orchestra, y de su guitarrista John McLaughlin. En 1973, Carlos Santana y John McLaughlin graban juntos el disco Love, Devotion, Surrender, con miembros de las bandas Santana y Mahavishnu Orchestra. En 1974 bajo el nombre Devadip (nombre que el gurú Sri Chinmoy dio a Carlos Santana. Carlos se había interesado por la meditación años atrás) publica en solitario Illuminations, disco orientado hacia el free jazz. Como Devadip publicará en solitario sus dos siguientes trabajos, Oneness: Silver Dreams - golden Reality (1979), orientado hacia el rock, y The Swing of Delight (1980), orientado hacia el jazz y el rock. 



     La década de los 80 siguió siendo muy prolífica artísticamente para Carlos, algo que no se vio reflejado en las listas de ventas. Con la agrupación Santana, durante esta década publica Zebop! (1981), disco que contiene el tema Winning, el último gran éxito comercial hasta bien entrada la década de los 90; Shangó (1982), Beyond Appearances (1985), y Freedom (1987), disco que se aleja del sonido más orientado hacia el pop rock de trabajos anteriores y se acerca al rock latino original que tantas alegría había dado a la banda. En solitario, ademas del anteriormente citado The Swing of Delight en 1980, publica dos álbumes más, Havana Moon (1983), donde Carlos recupera algunas de su primeras experiencias musicales cuando se encontraba en Tijuana, con versiones de temas de Bo Diddley y Chuck Berry, y cuenta con invitados de la talla de Booker T. Jones, The Fabulou Thunderbirds, Willie Nelson y la orquesta de mariachis de su padre. En 1987 compone la banda sonora de la película La Bamba, basada en la vida de uno de sus ídolos de juventud, Ritchie Valens; y en 1987 publica Blues for Salvador, dedicado a su por entonces esposa Deborah y su hijo Salvador, trabajo con el que gana un premio Grammy a la "Mejor interpretación de rock". Sin embargo ésta década no es muy prolífica en cuanto a ventas de sus trabajos, y Carlos, que cada vez se siente más presionado por las compañía discográficas para que componga material comercial de éxito, trata de apaciguar los ánimos de las mismas realizando colaboraciones aquí y allá con artistas de renombre. Pero todo tiene un límite y Carlos en 1990 finaliza contrato con Columbia Records, con la que ha estado ligado 22 años y ficha por Polygram.

     La década de los noventa verán el resurgir del éxito comercial del guitarrista mexicano. Durante esta decada con Santana publica Spirit Dancing in the Flesh (1990), el cual se asoma tímidamente en las listas de ventas y Milagro (1992), disco dedicado a la figura de Miles Davis y del productor Bill Graham. En 1993 se publica el álbum en vivo Sacred Fire: Live in South América, dedicado a la vida del líder campesino y activista de los derechos civiles estadounidense César Chávez, el cual alcanza el puesto número 181 en la lista Billboard Hot 200 de Estados Unidos. En 1994 publica fuera de la agrupación Santana el disco Santana Brothers, en colaboración on su hermano Jorge Santana y su sobrino Carlos Hernández. Los resultados de todos estos discos siguen siendo bastante escasos para las perspectivas tanto del artista como de la compañía Polydor, pero todo esto cambiará en 1999, cuando Clive Davis, de Arista Records, y que había trabajado con Carlos en su época en Columbia Records, le anima a que grabe un álbum con colaboraciones con artistas de renombre y que sean mayoritariamente jóvenes, artistas con gran proyección. El resultado es Supernatural, publicado por Arista 
Records en 1999, el decimoctavo álbum de estudio con su banda, y con el que rompe records. El disco cuenta con la colaboración de Dave Matthews, Everlast, Rob Thomas, Lauryn Hill, Cee Lo Green, Maná, Eagle Eye Cherry y Eric Clapton. En Estados Unidos consigue nada menos que quince certificaciones como disco de platino, gana nueve premios Grammy y tres premios Grammy Latino, llegando al puesto número uno en la lista Billboard, y manteniéndose en dicha lista durante doce meses. 


     La fórmula de hacer discos con colaboraciones con otros artistas y que resulta tan exitosa será repetida por la banda en Shaman (2002) y All That I Am (2005). En 2010 publica Guitar Heaven, el cual contiene versiones de tema como Back in Black (AC/DC) y Whole Lotta Love (Led Zeppelin). En 2012 sale Shape Shifter, que sigue la buena tendencia en la listas de ventas de todos sus trabajos a partir de Supernatural, disco que supone un punto de inflexión en la carrera del artista y de la banda. En 2014 retoma la fórmula de las colaboraciones con la publicación de Corazón, que cuenta con la colaboración de músicos latinos de la talla de Gloria Estefan, Juanes, Diego Torres, Wyne Shorter, Romeo Santos y Los Fabulosos Cadillacs. En 2016 Carlos reúne con los antiguos miembros de la banda de principios de la década de los 70 Gregg Rollie, Michael Carabello, Michael Shrieve y Neal Schon para publicar el álbum Santana IV y realizar una pequeña gira. Su último trabajo hasta la fecha, Africa Speaks, publicado en 2019, es producido por el mago de la producción Rick Rubin, y es un disco inspirado en el continente africano, con una fusión de estilos: rock, música latina, música africana y jazz. Para la grabación del disco se pusieron encima de la mesa un montón de artistas para hacer colaboraciones, pero Carlos eligió únicamente a dos, Laura Mvula y la cantante española Buika

     A toda la obra del guitarrista con la banda Santana y en solitario hay que sumarle la infinidad de colaboraciones que ha realizado con multitud de artistas durante sus más de cincuenta años de carrera. Una carrera donde Carlos también se ha acordado de los jóvenes, con los cuales no ha dudado en subirse a un escenario para ayudarles a dar sus primeros pasos en este difícil mundo, el de la música. La australiana Orianthi, o un jovencísimo y prometedor guitarrista de 12 años también australiano llamado Taj Farrant pueden dar fe de ello. Es Carlos Santana, sin duda, uno digno representante musical del país de México, sus más de 50 años de carrera con más de 100 millones de disco vendidos, diez premios Grammy y tres premios Grammy latino, y la innovadora fusión con su banda en los años 70 de rock, música latina, música africana y jazz le avalan. 

lunes, 14 de junio de 2021

0165.- I Should Have Known Better - The beatles

 


'I Should Have Known Better' fue escrita en enero de 1964 y en ella podemos descubrir cierta influencia del emergente cantautor Bob Dylan que queda reflejado sobre todo en la escritura de Lennon, hacía unas semanas que George Harrison había adquirido una copia de The Freewheelin 'Bob Dylan en París y el grupo estaba enamorado de ese disco. Además de la letra también encontramos una aproximación al mundo musical de Dylan con la aparición de una armónica, que si bien había sido utilizada en algunas de sus canciones no había adquirido ese toque especial que tenía en las canciones de Bob Dylan. Lamentablemente y no se sabe muy bien porque fue una de las últimas apariciones de ese instrumento en la discografía de The Beatles después de haber tenido su momento en temas como 'Love Me Do’, 'Please Please Me' o 'From Me To You’. 

La canción fue grabada el 25 de febrero de 1964 y se hicieron tres versiones de la misma bastante diferentes instrumentalmente, solo una de las tres tomas estaba completa, en el segundo intento tuvo un comienzo en falso que terminó cuando Lennon se puso histérico al tocar la armónica, The Beatles volvieron a grabar la canción al día siguiente, realizando 18 tomas. Nuevamente hubo muchos intentos que no terminaron, y quedaron nueve limpias, en ellas Lennon hizo un doblete haciéndose cargo de la principal y superó de forma magistral la parte de armónica, eligiendo como la definitava la toma 22 donde podemos encontrar a John Lennon tocando una guitarra electroacústica Gibson Jumbo J-160E, mientras que Harrison, usó su nuevo Rickenbacker 360/12 Deluxe de 12 cuerdas, que rápidamente se convirtió en un sonido característico en el álbum A Hard Day's Night .

'I Should Have Known Better' apareció en una escena memorable de la película A Hard Day's Night, en dicha escena se ve a los componentes de The Beatles a ritmo de la canción mientras están jugando a las cartas en un tren, mientras los actores, incluida la futura esposa de George Harrison, Pattie Boyd, miraban como se divertían aunque en realidad la escena fue filmada en una camioneta aparcada en Twickenham Film Studios, y para conseguir el efecto de tren esta era mecida por miembros del equipo de filmación. En el Reino Unido, 'I Should Have Known Better' fue la segunda canción del álbum A Hard Day's Night, que fue lanzado el 10 de julio de 1964. En los EE. UU., Apareció en el álbum de la banda sonora de la película del mismo nombre, que se lanzó el 26 de junio de 1964. El álbum también contenía una versión orquestada, musicalizada y dirigida por George Martin, aparte se lanzó el 13 de julio como la cara B del sencillo 'A Hard Day's Night’.

domingo, 13 de junio de 2021

0164 : A Hard Day's Night - The Beatles


0164 : A Hard Day's Night  - The Beatles

Es la hora de hablar de una de las canciones de la banda británica The Beatles, una canción escrita por John Lennon y acreditada a Lennon/McCartney, estamos hablando de A Hard Day's Night, y esta canción apareció en el álbum al cual le dio el nombre, pero también esta canción en los Estados Unidos fue editada en el single "I Should Have Known Better", en su lado de B del disco.

El titulo de la canción se origino tras un comentario de Ringo Starr, durante una entrevista que le habían hecho en el año 1964, y el artista comento: "Nosotros estábamos haciendo una tarea, en la que habíamos trabajado todo el día y noche. Se me ocurrió pensar que todavía era de día, y dije: “Ha sido un día duro... (It's been a hard day...)” y miré a mi alrededor y vi que estaba oscuro y dije: “... ¡noche!” (...night!). Así llegamos al título A Hard Day's Night" ("La noche de un día duro").

La canción como hemos comentado se lanzo en un single en Estados Unidos por primera vez en julio 1964, y también apareció en la banda sonora de la película A Hard Day's Night

En cambio en el Reino Unido la canción se publico el 10 de Julio de 1964, se publicaron tanto el álbum A Hard Day's Night como en sencillo, con Things We Said Today en el lado B. Tanto el álbum como el single fueron lanzados por la discografica Parlophone. La canción apareció en las listas musicales del Reino Unido el 18 de julio de 1964, y una semana después, expulsó de su primer puesto a la canción de The Rolling Stones It's All Over Now. Este hecho coincidió con la llegada del álbum al puesto nro. uno en Estados Unidos y en Reino Unido. 

El single en Reino Unido se mantuvo arriba durante tres semanas, y en cambio en Estados Unidos, el sencillo A Hard Day's Night salió el 13 de julio de 1964, conjuntamente con la canción "I Should Have Known Better" en el lado B, y publicado por la discográfica Capitol Records. 

En 1965, The Beatles por esta canción ganaron el Premio Grammy por Mejor Interpretación de un Grupo Vocal con "A Hard Day's Night". y en el año 2004, entro en la lista de la revista Rolling Stones de las 500 mejores canciones de todos los tiempos ocupando el puesto 153 en la lista. (en una revisión de la lista de 2010 bajó al puesto 154).

"A Hard Day's Night" es una de las canciones que el grupo ha interpretado en directo en casi todos los conciertos celebrados en las diferentes giras que hicieron en los años 1964 y 1965. 

Paul McCartney recuperó la canción en 2016 para su gira One On One Tour, 51 años después de haberse tocado por última vez en un concierto de los Beatles. También la interpretó en su siguiente gira, Freshen Up Tour, que comenzó en 2018.

Daniel
Instagram Storyboy

La música en historias: Jugar al gua - #MesRosendo

 




Sigue Rosendo sin encontrar su lugar en el Rock. Sus años con Leño no fueron fructíferos a nivel económico, pero sí lo fueron en cuanto a popularidad. El primer álbum de Rosendo Mercado en solitario fue un éxito rotundo, pero el segundo y el tercero fueron malos a nivel de ventas y de popularidad, sigue cotizando a la baja con este trabajo que con el anterior se disputa el dudoso honor de ser el peor trabajo de toda su carrera. Primer LP de Rosendo tras dejar RCA, pero más experimentos con gaseosa en una etapa de total libertad creativa en la que el cantante incluso toma las riendas de la producción. Autoproducido por Rosendo y el primero de Gustavo di Nobile que acompaño al rockero durante un tiempo. Libertad creativa para Rosendo que se ganó a pulso pero que no convence en ningún momento.


Arranca el disco con Bajo cuerda un rock and roll dicharachero y muy simpático donde no falta un piano bien entonado, no es la mejor presentación, pero conserva el espíritu desde el comienzo con esas guitarras que te retraen a tiempos más intensos, siguiéndole Manifiesta deprimente que no se olvida del toque ochentero de otras ocasiones con unos arreglos de sintetizadores para mi gusto algo forzados, pero ha merecido la pena solo por ese comienzo con la batería martilleando el ritmo. Sigue con Nada especial que hay que reconocer que no le pega demasiado, en su intento de probar distintos palos, creo que se la pega, seguramente su ritmo lento y cansino nos descoloca por completo, este no es el Rosendo que necesitamos, vuelve a perder los papeles como ya pasara en algunos momentos de su anterior trabajo “...A las Lombrices” (RCA, 1987), no sabemos si quiere ponerse romántico, misterioso o noctámbulo. Pero no perdamos los nervios porque su siguiente tema nos devuelve la esencia, Jugar al gua, no tiene la fama que otros temas suyos, pero debería, es un gran tema donde recuperamos el Rosendo irreverente, mordaz, áspero, y la música vuelve a su esencia, necesitamos a este Rosendo que se te clava dentro, una verdadera joya por reivindicar.

Sumisión es un hibrido que se queda en tierra de nadie, y es una pena porque tiene un gran potencial, pero ha dejado de rasgar la guitarra como siempre nos ha gustado y nos quedamos con ganas de más, de mucho más. Del pulmón es otro de sus experimentos que nos puede sacar de nuestras casillas o enamorarte, el solito se marca una especie de Reggae sin sonrojarse, la vida esta hecha para los valientes y para mi gusto es un acierto total, nos cuesta admitirlo ya hasta este momento nos ha regalado un sonido tan único, tan suyo, que se nos puede hacer cuesta arriba, pero detenerse en cada acorde y cada frase debería ser un ejercicio a realizar para descubrir que detrás de esos sonidos que otros han llevado al cielo, él también quiere colaborar y casi, casi que lo logra, no nos engañemos a este tipo le ha faltado maquinaria de marketing detrás sino lo hubiera petado. Pero para romperlo la siguiente canción,

Flojos de pantalón es una de las cimas de su discografía, temazo muy de Rosendo y con una letra muy "leñera" en el más amplio sentido de la palabra. Incluye el, posiblemente, mejor solo de guitarra del maestro de Carabanchel acompañada de una letra que podemos calificar al menos de curiosa y peculiar y que se presta a varias interpretaciones, me quedo con la crítica a la gente de ficción que vive su vida pendiente de la opinión de los demás, y me posiciono con la gente auténtica, con la gente de verdad, que vive su vida ajena a las modas y que intenta estar feliz consigo mismo… la gente Rosendo. Disfruten de la canción estrella del disco y uno de los clásicos inmortales del cantante madrileño. Claro está que no se la juega en este corte: ritmo, guitarras tensadas y el de Carabanchel sacándose las tachuelas de entre los dientes. Así, sí. Cosita es correcta, y eso es mucho en esta montaña rusa de disco, vuelve a la esencia y se agradece, la guitarra de nuevo mandando por encima de todos. Cierra el álbum y de nuevo nos sabe dejar un gran sabor de boca con Voluntad Pasiva, es cierto que le sobran algunas licencias, pero estamos en su etapa mas experimental, todo perdonable porque en posteriores albums sabría de nuevo sacar su estilo, pero hay que tratar de pasar por todos los sitios alguna vez en la vida y con talento, el viaje es siempre agradable.

sábado, 12 de junio de 2021

0163: House of the rising sun - The Animals


The Animals
grabaron en 1964 la versión más famosa y relevante de este mítico tema tradicional, cuyos orígenes se remontan a viejas canciones de taberna entre los siglos XVI y XIX, cuyo rastro encontramos aún en la temática de la versión del grupo de Eric Burdon, que mantiene las referencias a un sórdido club de alterne, situado ahora en New Orleans, en el que los hombres acabarán "malgastando sus vidas entre el pecado y la miseria, en la en casa del sol naciente".

Una de las primeras versiones que se grabaron está firmada por Clarence Ashley en 1933, en una versión de estilo bluegrass. Poco después Georgia Turner, una joven cantante de 16 años, grabó en 1937 una versión a cappella con el título "The Rising Sun Blues". Hablamos de una de las canciones tradicionales más versionadas, pero no es hasta la versión de The Animals en 1964 cuando The House of The Rising Sun adquiere la categoría de clásico.

The Animals grabaron la canción en una sola toma un 18 de mayo de 1964, gracias a que fueron interpretando versiones primerizas durante la gira que realizaron junto a Chuck Berry, y fueron introduciendo cambios y arreglos según iban probando la canción en cada concierto. Tras su publicación, fue su único número uno en el Reino Unido y, más allá de las listas de ventas, se convirtió en su canción más reconocida y relevante.

La musica en canciones: Canciones reseñadas de 1963


La música es como el amor, bueno, es amor, todos tenemos el nuestro y no a todos nos tiene que gustar lo mismo, esta lista no son las mejores canciones, ni siquiera tus favoritas o nuestras favoritas (bueno eso casi que si), simplemente nuestras elegidas, y a modo de índice os dejamos una lista de todas las canciones de 1963 reseñadas para que puedas conocer mas sobre la canción, además de una lista creada en Spotify con todos los temas para escucharlas.

Clickea sobre el titulo de la canción y te llevara al articulo de cada una de las 26 canciones reseñadas de 1963. Disfrútenlas


A hard rain is gonna fall - Bob Dylan
All My Loving - The Beatles
Blowin' in the wind - Bob Dylan
Blue Velvet - Bobby Vinton
Busted - Ray Charles
Come on - The Rolling Stones
Girl from the north country - Bob Dylan
I Saw Her Standing There - The Beatles
It Won't Be Long - The Beatles
Lost someone - James Brown
Love me, do - The Beatles
Master of war - Bob Dylan
Money - The Beatles
Night train - James Brown
Please please me - The Beatles
Rhythm of the rain - The cascades 
Ring of fire - Johnny Cash
Skylark - Aretha Franklin
Surf city - Jan & Dean
Surfer Girl - The Beach Boys
Surfin bird - The trashmen
Surfin' U.S.A. - The Beach Boys
Till There Was You - The Beatles
Twist and shout - The Beatles
Wipe out - The surfaris
You never walk alone - Gerry and the Peacemaker




viernes, 11 de junio de 2021

0162.- Liza Jane - David Bowie (aka Davie Jones with the King Bees)

 


David Bowie ni siquiera era David Bowie cuando lanzó su sencillo debut, un rock de R&B llamado "Liza Jane", con su banda King Bees, todavía usando su nombre de pila de Davie Jones, Bowie estaba apenas tiene 17 años, pero como demuestra la grabación, ya está lleno de fuego y actitud. Grabada para Vocalion Pop, la canción fue promocionada con fuerza, pero no llegó a las listas y la banda fue posteriormente eliminada del sello. Los orígenes de la canción se remontan a 1917, cuando Earl Fuller grabó una canción llamada "Lil 'Liza Jane" instrumental. La canción fue emitida por Harry C. Brown un año después, con voces añadidas. Desde entonces se ha convertido en un estándar del jazz y el R&B de Nueva Orleans, en gran parte gracias a la grabación clásica de Huey "Piano" Smith y los Clowns en los años 50. A The King Bees se le ocurrió una interpretación de blues de 6 compases y su manager Leslie Conn, hizo algunos cambios y se lo atribuyó a sí mismo. El sencillo fue lanzado en el sello subsidiario de Decca Records, Vocalion Pop, con el número de catálogo V.9221. Su cara B era 'Louie, Louie Go Home'. Solo se imprimieron 3.500 copias, muchas de las cuales quedaron sin vender. Ambas canciones habían sido grabadas a principios de 1964, durante una sesión de siete horas en Decca Studios en West Hampstead, Londres. Aunque era sabido que el tema era una adaptación, la composición se atribuyó a Leslie Conn, una cazatalentos de Decca y, que por entonces era el manager de Bowie, más tarde el cantante comentaría que “Liza Jane era una canción espiritual negra con la que practicábamos, no sé cómo se le ocurrió poner su autoría a la canción”

"Liza Jane" recibió críticas positivas de los semanarios de música del Reino Unido y se escuchó en la radio pirata Radio Luxembourg. El single fue lanzado el 5 de junio de 1964 y al día siguiente, fue una de las canciones que aparecieron en el concurso de Juke Box de la televisión de la BBC, donde fue considerada mala por todos menos uno de los jueces del estudio. Bowie estaba presente en el estudio y se le pudo ver por televisión cuando estaba reaccionando al veredicto, aquella seria su primera aparición en televisión. El grupo siguió con su periplo televisivo y el 19 de junio, Davie Jones con King Bees apareció en el programa de ITV Ready, Steady, Go! , interpretando 'Liza Jane' ante la audiencia del estudio. La banda también apareció en The Beat Room de BBC Two el 27 de julio, a pesar de ser lanzada con una fuerte promoción, la canción no fue un éxito comercial y no llegó en ningún momento a las listas de éxitos, sin embargo una vez comprobado en lo que se convirtió David Bowie, el sencillo se volvió muy buscado entre los coleccionistas de discos.

Decca reeditó 'Liza Jane' en 1978, pero apenas tuvo más éxito que en 1964. También apareció en la compilación de 1991 Early On (1964-1966) y en la colección de varios artistas de 2005 And The Beat Goes On. La canción también fue revivida inesperadamente por Bowie el 5 de junio de 2004 durante un espectáculo en el PNC Bank Arts Center en Holmdel, Nueva Jersey. Este fue el año del 40 aniversario del lanzamiento de la canción y la fecha final en Estados Unidos del A Reality Tour.

Disco de la semana 229: Pyromania - Def Leppard

 




Un producto de su tiempo sin eufemismos, "Pyromania" aprovecha el tsunami que supuso ese debut de Van Halen cinco años antes. Guitarrista tenía para ello con los impresionantes dedos de Steve Clark, aunque eso, una vez más, demuestra no ser garantía de éxito. Y es que el tercer álbum de los británicos puede enmarcarse como el inicio de su éxito a nivel mundial, como la pieza que marca el cambio de su heavy metal a un sonido más radio-friendly . Poco se puede discutir a eso, el problema no está en la apertura de su sonido. Tampoco en la contundencia de sus composiciones. Todo eso, te sientas más o menos cercano al rock duro, es bastante indiscutible. En retrospectiva, hay dos álbumes de Def Leppard que todos los fanáticos del rock deben escuchar, y uno de ellos es Pyromania. Quiero decir, ni siquiera soy un gran fan de Def Leppard, por supuesto que Hysteria ha sonado mucho en mi radio casette y en menor medida, pero también bastante he disfrutado varias veces con Pyromania el otro álbum de Def Leppard que traspasó fans.

Empieza el álbum con Rock Rock (Till you drop) y en ella encontramos una muestra de lo que podemos encontrar en el álbum una composición musical armoniosa que habla al oyente y lo prepara para lo que está por venir, esta canción es la introducción perfecta a lo que vendría después, Photograph, la que es quizás la mejor pista de todo el disco, si no conoces esta canción, has estado viviendo bajo una roca. Una canción clásica pura de Leppard que comienza con un gran riff introductorio. Lo que me encanta de la producción de Lange es el hecho de que podía tomar un riff de heavy metal y convertirlo en una canción de hard rock pop pegadiza, algo que en los años 80 barría allá por donde iba, lo que muchísimo público, no nos engañemos, demandaba. Aquí tenemos una de manual. Ademas la voz de Elliot está en su cúspide absoluta, fue la canción que llevo a la banda a su apogeo y llamó la atención absoluta a principios de 1983 cuando las voces ascendentes sobre el gancho del coro cuentan la historia típica de acecho y envidia que la música impulsa con una pasión de acción. La banda a veces dedicaba esta canción a Marilyn Monroe cuando la interpretaban en vivo, y el video presentaba un parecido a Monroe. Esto llevó a muchos oyentes a la conclusión de que la canción trata sobre la actriz, pero la asociación Monroe se construyó con el objetivo de tener una buena historia. La banda no tenía una inspiración específica para la letra, pero quería expresar su joven lujuria en una canción himno: ¿qué tipo no se ha enamorado tanto de una chica que cada fotografía que ve le recuerda a ella? 

Stagefright es un tema pleno y alegre que funciona perfectamente con el sonido establecido de Pyromania, aparte de algunos efectos de público en vivo falsos, que al final es más un inconveniente para la canción, puedes llegar a vibrar por momentos con este rock. Too Late for love es la típica balada heavy que tanto logra emocionar a los amantes de este género o no, donde la voz de Joe Elliot consigue traspasar la música y es la clave en toda la canción, es una mezcla perfecta, porque no decirlo, con todos los tópicos de este género, pero al final te llena, no sé si de azúcar, pero te deja satisfecho. Cierra la cara A con Die Hard the hunter, su comienzo es claro y directo, mientras escuchas disparos y algo así como el sonido de un helicóptero, lo teclados te los tapa para entrar en un tema bastante insípido y carente de la fuerza que en otros temas, a su manera ha sabido destilar.

 

Foolin funciona como una balada cuasi acústica antes de girar a un arreglo posteriormente más fuerte. El bajo de Savage es más potente que en cualquier otra canción y la progresión de varias partes de la canción hace que te puedas enganchar fácilmente a ella. Rock of ages es un himno en si mismo, incluso le sirvió a Tom Cruise para protagonizar un insípido musical en el cine que trataba del Heavy Metal. El momento más imborrable del álbum y uno de los momentos más destacados de la carrera de Def Leppard. Comienza con una voz que dice algo así como "Gunter Glieben Glauten Globen", no significa nada, el productor Mutt Lange se cansó de contar a la banda con "1, 2, 3, 4 ...", así que empezó a decir esto. La banda a veces inventaba historias cuando se le preguntaba qué significaba. y su título se originó cuando Elliot miró un libro de himnos para niños. Hay algunos encantos en el camino, como las voces de fondo y las risas casi cómicas y la canción termina con mucha fuerza, lo que la convierte en el último gran momento del álbum. Comin’ under Fire podría haber sido otra canción de éxito, con el bajo contundente y el ritmo de patada bajo los acordes de guitarra entrecortados, junto con el canto del coro en toda regla…  pero no, se queda sin alma y parece algo pulcro y preparado, un error. Action Not Words es un cambio refrescante para Leppard en otra composición perfectamente ejecutada, las guitarras añaden la dinámica y sus sutilezas guitarra son excelentes: en pocas canciones son tan perfectas, se utilizan cuando es necesario. Tiene un aire AC / DC británico y, en el mejor de los casos, sucio, la voz de Elliott incluso recuerda un poco al timbre de Brian Johnson. El melodramático Billy's Got a Gun completa un final débil para un excelente álbum e incluye una extraña percusión sintetizada que acaba cansándote y deseando que la canción hubiera durado menos, ¿qué sentido tiene eso?

jueves, 10 de junio de 2021

0161: Under The Boardwalk - The Drifters

0161: Under The Boardwalk - The Drifters

Esta canción estaba lista para ser grabada en mayo 1964, pero el cantante principal de la banda Rudy Lewis, tras una supuesta sobredosis de heroína falleció la noche anterior.

Lewis fue el cantante de la mayoría de sus éxitos de la banda, desde la salida de Ben E. King ex miembro en el año 1960, así que en lugar de reprogramar la sesión de estudio, se le dio el liderazgo de "Under the Boardwalk" al otro vocalista principal del grupo, Johnny Moore, que había regresado al grupo un año antes (1963). Quienes se involucrarían en la grabación serian los siguientes miembros del grupo Ernie Hayes al piano, Everett Barksdale, Bill Suyker y Bob Bushnell a la guitarra, Milt Hinton al bajo, Gary Chester a la batería y George Devens a la percusión. El movimiento de último minuto fue un éxito, ya que el sencillo, lanzado en Atlantic Records, alcanzó el número cuatro en las listas Billboard Hot 100 y el número uno durante tres semanas no consecutivas en la lista de R&B de la revista Cashbox. 


Hay dos versiones de la canción. La versión de un disco en sonido mono 45 lanzado en EE. UU. contiene la línea "We'll be falling in love". Sin embargo, en la versión del álbum estéreo, se canta la línea "We'll be making love". Estas son dos grabaciones completamente diferentes, ya que la línea "on a blanket with my baby is where I'll be" se canta de manera diferente en cada versión. La versión que aparece en la compilación Golden Hits de Drifters es una combinación de los dos, usando "making love" en los dos primeros coros y "falling in love" en el tercero. Debido a la línea "making love", varias estaciones de radio prohibieron la canción, o la alteraron con la línea "we'll be falling in love"

También ese mismo año los Rolling Stones lanzaron un cover que fue lanzado como single en Australia, Sudáfrica y Rhodesia, alcanzando el número 1 en los dos primeros países y el nro. 2 en Rhodesia, esta canción apareció los 12 X 5 y The Rolling Stones No. 2. y en 2007, se incluyó en el álbum Rhythms del Mundo Classics.

Daniel
Instagram Storyboy