







Es raro cuando una banda triunfe con su álbum debut que no
solo incluye una gran cantidad de material impresionante, sino que también
tiene un sonido/estilo tan único como para crear su propio género musical, pero
eso es exactamente lo que The Allman Brothers Band lo hizo en 1969. Esta
colección de melodías, esta obra magna del rock sureño, creó un género musical
estándar/convencional durante las próximas décadas y puso a esta banda en el
camino hacia el merecido estrellato. Sin duda, sigue siendo uno de mis
favoritos de todos los tiempos en el género, y las actuaciones de todos los
componentes son sin duda alguna, brillantes. Duane y Gregg Allman podían ser
muy jóvenes en 1969, pero tenían experiencia. Los hermanos habían sido miembros
de tres bandas; The Escorts se formaron en 1963, seguidos por Allman Joys en
1965 y finalmente Hour Glass en 1967, con quienes lanzaron dos álbumes sin
éxito comercial. La cuarta vez fue la vencida para Gregg y Duane. The Allman Brothers
Band se formó en 1969 y rápidamente sería reconocida como una de las mejores y
más creativas bandas del mundo. Los seis miembros originales incluían al
vocalista/organista Gregg Allman, el guitarrista Duane Allman, el guitarrista
Dickey Betts, el bajista Berry Oakley, el baterista Butch Trucks y el baterista
Johanny “Jaimoe” Johnson. Lanzaron su álbum debut homónimo el 4 de noviembre de
1969. Sería un éxito en su sur natal, pero recibiría poca atención fuera de esa
región del país. Alcanzaría el puesto 188 en la lista de álbumes de Billboard.
La gente no sabía lo que se estaba perdiendo en ese momento cuando el álbum
presentó al mundo el rock de estilo sureño, impulsado por uno de los
guitarristas legendarios de la música.
Dentro del álbum y de muchas canciones más conocidas
encontramos "It's Not My Cross to Bear", una pista lenta de blues que
introdujo a un público desprevenido el poder áspero y áspero de la voz de Gregg
Allman sobre un telón de fondo de órgano Hammond. Sin duda fue la presentación real
de una de las mejores voces que ha dado el rock, me refiero a la de Gregg
Allman que escribió esta canción dedicada a una novia y que repetiría en la siguiente
canción del album "Blackhearted Woman," hablando de la misma chica.
Estamos ante una canción casi perfecta, un ejemplo claro y perfecto de cómo
incorporar ambos extremos del espectro dinámico, las partes suaves son
acentuadas por guitarras ligeras y voces apasionadas. Curiosamente el titulo sirvió
en medida para la publicación de la autobiografía de Greeg Allmand, “My Cross to
Bear” artífice de una de las bandas más grandes que ha dado el rock sureño,
cuenta sin tapujos su larga lucha contra el abuso de sustancias, sus fracasos
matrimoniales y la trágica muerte de hermano Duane Allman, un repaso a la vida
en la carretera en una de las bandas más legendarias del rock.
![]() |
Whipping Post, The Allman Brothers Band |
Mocedades 4 incluye el tema “Eres tú” una canción que batió records por todos lados. Ha sido la canción española más votada en la historia de Eurovisión, aunque hubo de conformarse con el segundo lugar. Entró en la lista Billboard Hot 100 la semana del 12 de enero de 1974 y se mantuvo en ella durante 17 semanas consecutivas alcanzando su puesto más alto las semanas del 23 y 30 de marzo en las que llegó al 9.º lugar, de ella se han hecho más de setenta versiones. Fue la primera canción de un intérprete español que cantada en castellano que alcanzó el top 5 USA, y Mocedades 4 fue el primer disco del grupo que llegó en España al número 1 absoluto de ventas en sencillos y LP. La trayectoria de Mocedades era larga cuando llega su apoteósica actuación en el festival de Eurovisión de 1973. Desde que las hermanas Uranga comenzaran en esto de la música en 1968, el grupo Mocedades había pasado por el folk hasta decantarse por la canción melódica. Como ocurre tantas veces, el tema no gustó al principio a su compositor, que en realidad unió dos temas previos, cogiendo de uno la estrofa y del otro el estribillo. Tampoco la letra convencía a Juan Carlos Calderón, que prefería menos metáfora y más víscera.
Cierra el álbum un medley o como se llama coloquialmente un popurrí
de canciones que crearon, con respecto a este particular tema McCartney lo dejo
claro, "Tenía un par de fragmentos que no estaban terminados, eran
canciones que necesitaban tal vez un medio, un segundo verso o un final. Estaba
tocando el piano en Liverpool en la casa de mi padre, y el libro de piano de mi
hermanastra Ruth estaba en el atril, lo estaba hojeando y vi la letra de
'Golden Slumbers', no puedo leer música y no podía recordar la vieja melodía,
así que comencé a tocar mi propia melodía. Me gustaban las letras, así que las
conservé y encajaba con otra parte de la canción que tenía".
Paul McCartney compuso "Carry That Weight" como
reacción a los diversos problemas de la banda. En Many Years from Now ,
McCartney le dijo al autor Barry Miles que “en ciertos momentos, las cosas me
afectan tanto que ya no puedo estar optimista y esa fue una de esas veces. Estábamos
tomando tanto ácido y tantas drogas y toda esta mierda con el abogado Allen
Klein estaba revoloteando y todo se estaba complicando y se estaba volviendo
más y más loco, llevar ese peso mucho tiempo, como si estuviera ahí para
siempre, a eso me refería con esta canción. Finaliza el popurrí “The end”, estamos en
puertas de lo se convertiría en el género “Hard Rock” de la década de 1970,
Paul decidió que la conclusión del popurrí debería tener un sonido pesado de
guitarra, siguiendo la tendencia de finales de los 60, liderada por artistas
como Jimi Hendrix, Mountain y Iron Butterfly, por citar solo algunos ejemplos,
The Beatles tocaron un intrincado y bien ensayado instrumento instrumental de guitarra
eléctrica distorsionada. Este segmento final simplemente titulado
"Final", sólo duró un minuto y veinte segundos, concluyendo con una
parada repentina. No fue hasta principios de agosto que a Paul se le ocurrió
una idea lírica final para acompañar la conclusión temática de "The
End". El libro de Paul “Muchos años a partir de ahora” dice: “Shakespeare
terminó sus actos con un pareado en rima para que la audiencia supiera que
habían terminado. Quería que terminara con un pequeño pareado significativo,
así que seguí al Bardo y escribí un pareado”. John lo aprobó, como dijo en su
entrevista de 1980: “Tenía la frase perfecta: ' El amor que recibes es igual al
amor que haces '. Justo lo que han sido The Beatles, no se puede expresar mejor
un final, el final de los mas grandes.
![]() |
Here Comes The Sun, The Beatles |
El 26 de septiembre de 1969 se publica el undécimo álbum de estudio de The Beatles, Abbey Road. El disco es grabado en sesiones entre el 22 de febrero y el 20 de agosto de 1969 entre los Emi, Olympic y Trident estudios, todos en Londres, bajo la producción de George Martin, y con Geoff Emerick como ingeniero de sonido, quien se embarcaba en el proyecto tras haber abandonado un año atrás y dejando a medias la grabación de las sesiones del álbum The Beatles. Abbey Road ha sido catalogado por la crítica como uno de los álbumes mejor elaborados de The Beatles. En 2005 la revista Rolling Stone lo colocó en el puesto número 5 de Los 500 mejores álbumes de todos los tiempos.
Incluido en el álbum se encuentra el tema Here Comes The Sun, escrita por George Harrison, una de sus dos contribuciones en la composición de temas del disco junto a Something. Here Comes The Sun fue escrita por Harrison y para su composición influyó la canción Badge del grupo Cream, que había sido coescrita por Eric Clapton y George Harrison. Esta fue una de las pocas canciones en las que no participó John Lennon en ningún instrumento. George Harrison se encargó de la voz, coros, guitarra acústica, sintetizador mog y palmas, Paul McCartney de los coros, bajo y palmas, y Ringo Starr de la batería y las palmas. Además, en la canción podemos escuchar 4 violas, 4 violonchelos, 1 contrabajo, 2 piccolos, 2 flautas, 2 flautas altas y 2 clarinetes.
La canción fue escrita por Harrison mientras se encontraba en el jardín de la casa de Eric Clapton mientras descansaba de las interminables reuniones de negocios de Apple, la corporación del grupo. La canción se inspiró en los largos inviernos de Inglaterra, y según Harrison el día que la escribió estaba soleado: "Era un día soleado muy agradable, y tomé la guitarra, que era la primera vez que la tocaba en un par de semanas porque había estado muy ocupado". Y lo primero que salió fue lo que a la postre sería la canción, una canción que terminaría más tarde mientras se encontraba de vacaciones en Cerdeña.
Tras las tensas sesiones del Álbum Blanco y Let it be, los rumores de un nuevo proyecto de The Beatles ponían los pelos de punta al personal de Abbey Road, anticipando los problemas y los conflictos de esas grabaciones. Sin embargo, en las sesiones de Abbey Road, Paul McCartney se mostró más conciliador, John Lennon menos sarcástico, Ringo igual de apacible, y George Harrison aportó la confianza y la madurez que había volcado en sus nuevas composiciones, brillando con luz propia en temas como Here comes the sun y, muy especialmente, Something, la primera canción de Harrison en aparecer como cara A de un single de The Beatles.
Con Grandes éxitos y tropiezos iniciamos una nueva sección en 7días7notas, en las que os ayudaremos a elegir los mejores discos de los grupos y artistas más relevantes de la historia de la música, casi como si os estuviéramos acompañando en una de esas viejas tiendas de discos de segunda mano, esas pequeñas y escondidas anomalías que aún pueden encontrarse dentro del Matrix en el que se está convirtiendo este mundo en el que vivimos. Para esta cuarta visita a nuestra imaginaria tienda virtual, hoy nos vamos a detener en unos de los grandes iconos de la música española, es cierto que no es un rockero al uso, pero su forma de tocar la guitarra es eterna y a todo el mundo enamora. Nos estamos refiriendo a Paco de Lucia.
Estás tardando en comprarlo:
“Fuente y caudal” (1973) un álbum donde Paco de Lucía aborda ocho "palos" (subgéneros flamencos) magistralmente dándoles espacio para respirar y espacio para brillar, destacando lo que hace especial a cada uno. Ocho buenos ejemplos que se convertirán en estándares con los que comparar otras obras. Ahora, entiendo que un álbum de guitarra solista puede ser decepcionante para los no iniciados, su sonido es tan limitado que es solo una guitarra. Pero, por supuesto, ese es el punto, es solo una guitarra, ¿qué puede hacer? O más bien, ¿qué puede decir? Esto tiene mucho más que ver con la expresión que con el virtuosismo. La música exige tu atención, cada nota cuenta, si escuchas atentamente puedes escuchar el corazón de Paco a través de sus uñas. La rumba "Entre dos aguas" es el único tema pop aquí, lo que puede ser engañoso. Lo más destacado es la canción principal "Fuente y caudal", un subgénero que se originó como un canto minero. Una pieza profunda que suena como el sufrimiento y las esperanzas de varias generaciones de mineros a lo largo del paisaje ibérico casi desértico. A veces, las meras palabras no pueden resumir las cualidades de una música como esta, pasión y fuego mezclados con emoción son los elementos clave de este álbum, las meras palabras no pueden resumir las cualidades de una música como esta, pasión y fuego mezclados con emoción son los elementos clave de este excelente álbum, las meras palabras no pueden resumir las cualidades de una música como esta.
Si te queda pasta, llévate también:
Nos vamos a llevar también Almoraima (1976) podemos describir este trabajo como "Flamenco", 'nuevo' o no, lo que está claro es que abre una lata que había que abrir en algún momento. Su guitarra virtuosa suena extravagante y apasionada, apoyado en un poco de percusión y muchas palmas que improvisa sobre los ritmos de las danzas españolas. Utiliza el modo frigio, combinando la influencia morisca con la tradición española y sus propias ideas modernas. Las técnicas especiales son rasgueado, trémolo y golpe. Las melodías son deslumbrantes con un trasfondo triste. El tema principal es una bulería, un baile en 12/8 con un patrón complejo de acentos. A la perla de Cádiz comienza como una cantiña, un género vocal. Río Ancho está influenciado por el jazz gitano.
Paco es de Andalucía en el sur de España, la región que vio nacer el flamenco, pero este disco no es ni el más típico ni el mejor trabajo del flamenco "andaluz", pero es tan buen punto de partida como cualquier otro, y por mucho que busques, pocos guitarristas que puedan tocar mejor la guitarra acústica que Paco de Lucía.
Vuelve a dejarlo en el expositor ( o no ):
“Luzia” (1998) fue sin duda un disco muy querido por el autor, el principal motivo es porque estamos ante una álbum homenaje a su madre, gravemente enferma en aquel momento, aun así es un gran disco, suena la guitarra acústica y te conmueve como la toca Pac , escuchando este disco y prestando atención te das cuenta de porque a este señor lo llaman el mejor guitarrista de flamenco del mundo. En este disco se escucha por primera vez la voz de Paco de Lucía cantando (su pasión frustrada): “Yo canté como referencia en la grabación para que luego un cantaor pusiese su voz encima, pero me parece mucho más intimista, mucho más de verdad y más directo, dar ese homenaje con mi propia voz, a pesar de que cualquier cantaor lo hubiese hecho mejor”.
![]() |
Burrock'n Roll, Platero y Tú |
Entramos en el mes de septiembre, mes en el que también hará su entrada el otoño, y nos toca despedir a The Smiths, quienes nos han acompañado durante agosto, y dar la bienvenida al grupo que nos va a acompañar durante este mes. Este grupo surgió en un lugar y una época donde lo que primaba y estaba en auge era el rock radical vasco. Con su apuesta clara por el rock consiguieron abrirse paso, convirtiéndose en una de las mejoras bandas que ha dado nuestro país y siendo una clara referencia para toda banda de rock que se precie. Bienvenidos pues al #MesPlateroyTú.
Bilbao, finales de la década de los 80, Iñaki Antón "Uoho" y Juantxu Olano "Mongol" comienzan tocando juntos en una banda llamada Qué, con la que llegan a grabar una maqueta de cuatro temas. El proyecto no dura mucho y se disuelve, entonces Uoho y Juantxu siguen ensayando juntos, unos ensayos a los que se une Jesús García "Maguila" tocando la batería. Un día de diciembre de 1989 Juantxu invita a un vecino suyo, de nombre Adolfo Cabrales "Fito" a ver los ensayos que estaba realizando con Uoho y Jesús. Aquel día estuvieron tocando versiones de Leño. La química surge y Fito se une al proyecto, quedando el grupo compuesto por Fito (guitarra y voz), Uoho (guitarra), Mongol (batería) y Maguila (batería).
El sonido de la banda está basado en el rock, con influencias de bandas como Leño, Status Quo, AC/DC o la Creedence Clearwater Revival, y se hace hueco curiosamente en una época donde en el País Vasco estaba en auge el rock radical vasco. El dinero que ganan en sus primeras actuaciones lo invierten en grabar su primera maqueta en los estudios Arion de Pamplona en julio de 1990. También es en esa época cuando deciden el nombre de la banda, Platero y Tú, en honor a la famosa obra de Juan Ramón Jiménez.
La maqueta que graban es Burrock'n roll, la cual sale a la venta ese mismo año con la particularidad de que salen muy pocas copias y ahora es una pieza de coleccionista, formando parte además de una de las colecciones más grandes de este país, la colección de la mismísima Biblioteca Nacional. Más tarde, el grupo consigue que unos cazatalentos del sello discográfico DRO se interesen por ellos, y para empezar reeditan en 1992 Burrock'n roll, mejorando la producción y reconfigurando la lista de temas.
A pesar de ser una maqueta, con sus consecuentes deficiencias técnicas y de sonido, quedan claras tanto la calidad del grupo como la fuerza y energía que transmiten en su sonido, con temas que contiene temas que se han convertido en himnos de la banda. Podemos disfrutar de temas como Un ABC sin letras o Ya no existe la vida, compuesta por Fito, Ramón, quién no ha canturreado esta canción compuesta por Iñaki Antón "Uoho", Si tu te vas y Déjame en paz, temas con un toque humorístico pero llenos de calidad y compuestos por los cuatro componentes, o los trallazos y contundentes Esa chica tan cara y Desertor, que fueron descartados de la reedición y fueron incluidas posteriormente en el segundo álbum de estudio de la banda, Muy deficiente (1992), quedando la reedición definitiva en únicamente 10 temas en vez de los 12 de la maqueta original
A continuación los temas de la edición de la maqueta original en cassette y los temas de la reedicicón posterior en vinilo y formato CD:
Canciones maqueta original (1990)
Cara A:
Cara B:
Lista de canciones de la reedición de DRO Music (1992)
![]() |
Kozmic Blues, Janis Joplin |
Una vez finalizada la aventura de Janis Joplin con la Big Brother And The Holding Compnay, Janis Joplin junto con su mánager Albert Grossman deciden lanzarse a la búsqueda de los mejores músicos del país para formar una nueva banda. Así es como nace a principios de 1969 la Kozmic Blues Band, una formación que irá sufriendo cambios constantes en la formación a lo largo del año aproximado que dura.
Con la Kozmic Blues Band Janis Joplin publica su tercer disco de estudio, I Got Dem OI Kozmic Blues Again Mama!. El disco es lanzado al mercado el 11 de septiembre de 1969 bajo el sello discográfico Columbia Records y a los dos meses ya había alcanzado la certificación de disco de oro. Sin embargo ese cambio de estilo de Janis, dejando de un lado el Acid-Rock para centrarse en sonidos más blues, rock y soul no gusta a gran parte de la crítica y de sus seguidores, quienes piensan que ha traicionado su propio estilo y sonido y que tan brillantemente ha reflejado en Cheap Trills. Con el tiempo se acabará demostrando cuán injustas fueron todas aquellas críticas a su trabajo. Unas críticas que agudizaron más la presión sobre una Janis que acaba enganchándose a la heroina y al consumo desmedido de alcohol.
Sin embargo I Got Dem OI Kozmic Blues Again Mama! fue el resultado de la constante inquietud, incoformismo y ganas de Janis Joplin por evolucionar, abranzo sonidos como el rock, el blues ó el llamado southern soul de de Memphis. Un álbum con una producción muy buena donde cobran mucha importancia los instrumentos de viento y los temas interpretados con mucho ritmo.
Incluido en este álbum se encuentra Kozmic Blues, un tema de los pocos que escribió durante su carrera Janis, compartiendo composición con el productor Gabriel Mekler. Kozmic Blues es un tema donde Janis nos habla que no importa la esperanza que tengas y lo positivo que seas ante las adversidades pues al final éstas te acabarán derribando. Curiosamente Janis comentaba que no solía escribir canciones porque para hacerlo necesitaba estar en una estado profundamente traumático y emocinalmente depresivo para hacerlo, y Kozmic Blues es un tema que describía como se sentía Janis en aquel momento, un canto al desamor y la desesperanza.
Elvis no inventó el Rock n' Roll como tal, más bien fue una figura como la de Cristóbal Colón, estaba en el lugar adecuado, en el momento correcto, ya estaban Bill Halley y los Comets, pero no podemos pasar por alto el impacto de Elvis en la escena musical de ese momento. Con tan solo 21 años cuando salió el álbum, el joven Elvis hace alarde del alma y la arrogancia que impregnaron su música temprana, captura un momento en el tiempo que nunca se podrá repetimos, un álbum de un casi desconocido lanzado un mes antes de que "Heartbreak Hotel" se convirtiera en su primer sencillo #1.
"Elvis Presley" comienza a funcionar con "Blue Suede Shoes", aunque solo alcanzó el puesto 20, el sonido de rockabilly salvaje que impregnaba los discos de Sun se moderó un poco para hacer que el atractivo de sus propuestas músicales fueran más suaves, llegará a todo el público y de paso dar un poco de tranquilidad a los padres en ese momento. Casi todas las canciones de este álbum son excepcionalmente buenas, cualquier simple melodía de rockabilly se hundirá en tu alma después de escucharla, la energía con la que está hecho este álbum supera todos sus defectos (que los tiene) e incluso los convierte en virtudes. Por ejenploTutti Frutti es una fuerza de la naturaleza, aunque fuera un error tratar de igualarse en ingenio con el mismísimo Little Richard, quien hizo que "Tutti Frutti" sea imposible de igualar, no se puede imitar su pura potencia de fuego. Hay canciones como "Trying To Get To You", donde una aparente balada country tiene un bajo resonante y que aparece aquí buscando un sonido de Rhythm & Blues, y termina con un gran lamido de blues, demuestra en las baladas, como "Blue Moon", que puede hacerte llorar de melancolía.
Elvis Presley es esencial para la historia del rock 'n' roll y para la comprensión de la cultura juvenil de finales de la década de 1950, adorado por millones de adolescentes, sólo Frank Sinatra en la década de 1940 y The Beatles en los 1960 serían capaces de igualarlo, este trabajo no es de los mejores de la historia pero tiene su lugar en él.