martes, 24 de mayo de 2022
Grandes éxitos y tropiezos: Lou Reed
lunes, 23 de mayo de 2022
0508.- C'era una volta il west (Hasta que llegó su hora) - Ennio Morricone
Algunos lo consideran como el
compositor más innovador de la música de cine. Y puede que no les falte razón.
Aunque él, un trabajador incansable, reniega del talento. Piensa que el
esfuerzo, el trabajo, el tesón y la entrega es la que te convierte en un
grande. Tampoco le falta razón en ello, pero hay que reconocerle que a su
descomunal filmografía, se le puede sumar una gran popularidad, múltiples
premios (eso sí, el Oscar honorífico) y más de 40 millones de discos vendidos,
26 discos de oro, cinco de platino, un Grammy… Lo que avala que Ennio Morricone
sea, sin duda, uno de los más grandes de la historia.
Creo un genero musical con el spaguetti-Western
y sus trabajos en películas como El bueno, el feo y el malo o La muerte tenia
un precio le subieron al cielo, pero aun faltaba la traca final, Sergio Leone iba
a grabar otro spaguetti-western y en esta ocasión con el mayor presupuesto que
nunca había tenido, con estrellas absolutas como Henry Fonda, Jason Robards,
Charles Bronson y Claudia Cardinale, Leone le preparó el terreno a Morricone
para que compusiera la mejor partitura posible sobre un western que era casi
más que un western, era la muerte del propio género, la modernidad y la vida
llegando a un lugar de muerte y de pistoleros vestidos de negro de la mano de
una mujer fuerte. Esa muerte y ese nacimiento, y esa mujer en concreto, fue el
motor y la inspiración de Morricone para la música de C'era una volta il west,
una elegíaca partitura tan hermosa como triste, tan épica e implacable (esa
armónica) como tierna, tan reveladora como réquiem. Gracias otra vez a Edda
Dell'Orso, el tema principal sobrevuela el metraje y las imágenes en los
momentos culminantes como un ángel que anunciara algo, tal vez el propio
destino de sus protagonistas. Es posible que sea complicado decirlo y
asegurarlo (teniendo en cuenta de donde venían y lo que vendría después), pero
aquí, en C'era una volta il west, estuvo y está la cima de Leone y Morricone.
Que es como decir una de las cimas de la propia Historia del cine.
La partitura de Morricone es
probablemente mi partitura musical favorita de todos los tiempos. Morricone
nunca deja de capturar a la perfección la trama y el escenario de la película,
y convertirlos en algo tan memorable como la propia película. El trabajo innovador
de Morricone siempre ha tenido mucho que ver con el atractivo general de las
películas en las que ha compuesto la música, proporcionando a cada una su
propia banda sonora única. La banda sonora presenta leitmotivs que se
relacionan con cada uno de los personajes principales de la película, así como
con el espíritu del oeste norteamericano.
domingo, 22 de mayo de 2022
Led Zeppelin - Physical Graffiti (Mes Led Zeppelin)
0507.- S.F Sorrow was born - The Pretty Things
sábado, 21 de mayo de 2022
0506.- Voodoo Chile - Jimi Hendrix
Voodoo Chile, Jimi Hendrix |
El 25 de octubre de 1968 se publica el tercer y último álbum de The Jimi Hendrix Experience, titulado Electric Ladyland. Sería el último trabajo donde Jimi hendrix colaboraría con el bajista Noel Redding y el baterista Mitch Mitchell. Concebido como álbum doble, es grabado entre los Olympic Studios de Londres y los Record Plant de Nueva York entre julio y diciembre de 1967, enero de 1968, y abril y agosto de 1968, bajo la producción del mismo Jimi hendrix, y publicado el 25 de octubre de 1968 por el sello discográfico Reprise Records y para Europa por Polydor Records.
La grabación del álbum no estuvo exenta de problemas. Después de una complicada gira por Escandinavia e Inglaterra, Hendrix decidió regresar a Estados Unidos. Frustrado por las limitaciones de las grabciones comerciales, decidió crear un moderno estudio de grabación en Nueva York en el que no tuviera ninguna limitación a la hora de expandir su particular visión musical. La construcción de este estudio, llamado Electric Lady, tuvo numerosos problemas y no fue terminado hasta mediados de 1970, por lo que Hendrix acabó grabando gran parte de Electric Ladyland en The Record Plant estudios. Los disciplinados hábitos de trabajo de Hendrix se habían vuelto erráticos, a los que se sumaban unas sesiones interminables y que los estudios solían estar llenos de gente sin nada que hacer más que adular al genial guitarrista. Todo esto hace que Chas Chandler renuncie como mánager de Jimi Hendrix en mayo de 1968.
Incluido en este álbum se encuentra el mítico Voodoo Chile, considerada como una jam de estudio, escrita por Jimi Hendrix, y cuya duración, con casi 15 minutos, hace que sea la más larga grabada en estudio por el guitarrista. La canción está basada en el tema de blues Rollin' Stone de Muddy Waters, pero con letra y música originales. El tema se grabó en los Record Plant estudios de Nueva York, después de una jam sesión nocturna en la que participaron además de Hendrix, Mitch Mitchell a la batería, Steve Winwood al órgano y Jack Casady al bajo.
Voodoo Chile puede parecer una simple jam improvisada, nada más lejos de la realidad, y sobre esto Jack Casady comentaba: "No era tan simple, había una estructura completa en la canción, por lo que era una canción extendida en la que podías improvisar. Tomamos instrucciones a través del lenguaje de la interpretación. Jimi pudo experimentar con su habilidad y con efectos para crear una atmósfera. Voodoo Chile tiene un sonido espeluznante que te coloca en un mundo diferente". Voodoo Chile se convirtió en la base de Voodoo Child (Slight Return), tema de unos 3 minutos de duración que fue grabado por el trío The Jimi Hendrix Experience, el cual también aparece en Electric Ladyland, y que a la postre se convertiría en una de las canciones más conocidas de Hendrix.
viernes, 20 de mayo de 2022
0505 - All Along the Watchtower - Jimi Hendrix
El disco de la semana 276: Dummy - Portishead
Imagínate tu salón convertido en un bar, un salón con una sensual cantante de jazz en un escenario, tenuemente iluminado, con humo de cigarrillo llenando el aire formando una nube brumosa, estamos en los años 50 y seguramente llueve fuera, tus pupilas ven en blanco y negro, andas inclinado sobre tu bebida, porque algo terrible acaba de suceder, nadie sabe porque pero estás triste…. de repente suenan las primeras notas de este álbum, (¿musica electrónica en los años 50? Estas pirado narrador) y te das cuenta que la banda sonora de la desesperación.
Portishead está compuesto por 3
personas: la cantante Beth Gibbons, el programador/sampler/mezclador Geoff
Barrow y el guitarrista/bajista Adrian Utley, juntos han creado una oda a la
soledad, sombría, deprimente, desesperanzadora, pero eso no impide que sea
absolutamente hermoso en todos los aspectos posibles. Este álbum, de 1994,
popularizó un género que se conoció como “trip hop”que se caracteriza por
ritmos, samples y paisajes sonoros de hip-hop downtempo, no es fácil de
explicar, pero Portishead fue pionero, junto con el grupo Massive Attack, cuyos
álbumes estelares Blue Lines y Protection utilizan el mismo estilo. Lo que Air
hizo por el ambiente modernista de penthouse de los años 60, Portishead lo hizo
por el ambiente noir de principios de los 60, ambos grupos actualizando esas
sensaciones para los habitantes de los 90, mientras exploraban algunos de los
colores de tono posibles dentro del género de la música electrónica. La voz de
Beth es una parte sobresaliente del álbum, es enfermizamente dulce a veces, y a
menudo te da la impresión de que está de luto, suplica y se lamenta, nunca es agresiva,
siempre suave y gentil, algo nuevo surge en cada escucha, pero está claro cómo
todo se une para crear hermosos paisajes sonoros arremolinados.
Arranca con "Mysterons", se titula apropiadamente porque 'misterioso' es la mejor manera de describir este disco. El tempo lento, las texturas suaves y, en particular, las ondas martenot, parecidas a alienígenas, formaron una atmósfera de otro mundo, Gibbons se presenta como una criatura emocionalmente fracturada tanto en la letra como en su voz directa, en contraste con la percusión de estilo militar, mientras el sintetizador chirriante, agrega una verdadera sensación de espeluznante. "Sour times", es un cambio de ritmo, agregando guitarras tintineantes y pasajes de guitarra al estilo bond, esta canción sobre el desamor, un sentimiento más siniestro que esperarías de una canción de ese tema, con unos estribillos muy desconcertantes, con una percusión traqueteante y gobernando el sample de bajo y guitarra vibrante de Lalo Schifrin. No es una combinación que pensarías que encontrarías en una canción de amor y una canción de asesinato al mismo tiempo, pero ahí lo tienes. Cuando Beth canta ese coro, es como el canto de una mantis religiosa que pronto te devorará la cabeza durante la cópula. ¿Estará triste por eso o es porque siempre está triste?. No es que eso importe en absoluto cuando tu tráquea se ahogue con tu lengua cortada. "Strangers" es la primera canción excelsa, el descenso de ese pungi en los primeros cinco segundos, que en realidad es una muestra de Weather Report, siempre me hace pensar en un extraño pájaro animado mientras se muestra su vida moviéndose de un vuelo feliz a una prisión de zoológico, su rostro y ojos entrecerrándose en una mirada demoníaca como se llenan de furia roja y vengativa, recortando los tambores justo antes de que azote tu garganta, y luego el ritmo real simplemente te engulle por completo, con ese zumbido antiséptico que impulsa la mayor parte de la canción, incluso esas inquietantes partes suaves de guitarra y voz que suenan como si estuvieran siendo grabadas al otro lado de un almacén.
"It could be sweet" puede ser un cambio de estilo inesperado, no te esperas este cambio de estilo y eso hace mella, pero buen, siempre es maravilloso escuchar esa hermosa y suave voz, acompñada de pasajes de teclado tiernos y cálidos y una batería minimalista. Ella es la estrella, ella hace suya la canción y te puedes recrear en algo mas clásico de lo esperado, un poquito de calma no viene mal. "Wandering star", es probablemente la canción más triste hasta el momento, aunque es triste, lo es de la manera más hermosa posible y no puedo pensar en ninguna canción con una mejor línea de apertura que "Por favor, ¿podrías quedarte un rato para compartir mi dolor?..." El zumbido del bajo, un tono digital plano y muerto, se siente como una pieza de maquinaria que te ha estado manteniendo con vida... en el momento en que te das cuenta de que nunca volverá a funcionar. "It's a Fire" no estaba en la lista de canciones de la versión europea, no es que sea mala ni nada por el estilo, incluso aquí puede brillar mucho mas el sol, pero es demasiado sol para la mitad de este álbum, entiendo que pudieran pensar que necesitaríamos un respiro.jueves, 19 de mayo de 2022
0504 - In the Heat of the Morning - David Bowie
miércoles, 18 de mayo de 2022
Led Zeppelin - Presence - (Mes Led Zeppelin)
Presence, Led Zeppelin |
El año 1975 fue un año muy importante para Led Zeppelin, pues con la publicación de Physical Graffiti, pues este trabajo está considerado como uno de los mejores de la banda, y además le sirve para afianzarse y coronarse como una de las mejores bandas de rock de la historia. Sin embargo cuando todo iba sobre ruedas, el grave accidente automovilístico sufrido por Robert Plant en la isla griega de Rodas corta en seco la acelerada dinámica de trabajo del grupo. Desde el accidente el grupo se mantiene en segundo plano hasta la difícil y larga recuperación de Plant, la cual se produce a finales de 1976.
El siguiente álbum de estudio de la banda, Presence, es concebido tras las lesiones sufridas por Plant en el citado accidente automovilístico. Un accidente que obligó a posponer la gira mundial que el grupo tenía planeada para 1975 y 1976. Durante ese periodo de convalecencia Plant lo pasó en Malibú (California), y el cantante y Jimmy Page escribieron material de sobra para poder empezar a trabajar en el siguiente álbum de estudio de la banda, empezado a trabajar con dicho material en el Hollywood's SIR Studio de Los Ángeles, California.
Dicho disco es grabado en los Musicland Studios de Múnich, Alemania durante tres semanas, concretamente entre noviembre y diciembre de 1975, con Plant en una silla de ruedas debido a su convalecencia. Tanto Plant como Page habían planeado que Presence supusiera la vuelta a la simplicidad y la espontaneidad tras los complejos discos anteriores. Es el único disco de la banda que no incluye pistas acusticas ni teclados, a excepción de Candy Store Rock, que contiene una sutil pista audible de guitarra acústica en el canal izqierdo. El disco es producido por Jimmy Page y Peter Grant y publicado el 31 de marzo de 1976 por bajo el sello discográfico Swan song Records, el cual había sido creado por Led Zeppelin en 1974 con la finalidad de poder trabajar sin la presión que ejercían los potentes sellos discográficos.
La potada y el libreto del álbum son dignos de análisis, pues fueron creados por Hipgnosis, que era un colectivo de diseño gráfico creado en Inglaterra en 1968, y que habían trabajado para otras bandas como Pink Floyd, Genesis o Black Sabbath entre otros. En portada y libreto se muestran imágenes de personas interactuando con una especiede obelisco negro. Dentro del libreto, al artefacto se le conoce simplemene como "El Objeto". El título del álbum, Presence, se encuentra en la carátula frontal del álbum y en relieve, al igual que el logo de la discográfica del grupo, "Swan song", y se encuentra en la carátula trasera del disco. El llamado "El Objeto" representa la fuerza y la presencia del grupo y sus miembros, John Bonham, John Paul Jones, Jimmy Page y Robert Plant, y como elllos y su música era tan poderosa que no necesitaban estar en la portada. Con ello pretendían hacer reflexionar a la audiencia del significado real de la música. Para el fondo de la portada se elegió un puerto totalmente artifical instalado en el Centro de Exhibiciones Earls Court de Londres, Reino Unido. En el interior del disco hay imágenes, también diseñadas por Hipgnosis, que fueron creadas para parecer algo que aparecía en la revista National Geographic, donde aprecen varios escenarios, y donde siempre está presente "El Objeto". La contraportada muestra otra escena, concretamente una clase donde se encuentran una maestra y aparentemente dos de sus alumnos y donde no pude faltar otra vez la presencia de "El Objeto" que se ecuentra en forma de un dibujo en la pared. La niña alumna aparece también en la portada de House Of The Holy.
Abre la cara A el tema más largo del álbum, Achilles Last stand, con una duración de poco más de 10 minutos y acreditada a Page y Plant. La temática de la canción trata del héroe mitológico Aquiles. Plant tenía un gran interés por la mitología griega. Según cuenta el mito, Aquiles fue sumergido en el río Styx para hacerlo inmortal. Su madre lo sujetó del talón dejando esa parte sin sumergir y por lo tanto vulnerable. París lo mató en la Guerra de Troya al clavarle una flecha en dicho talón. Plant escribió la letra en uno de sus viajes por Marruecos, Grecia y España, y se inspiró también en la poesía de William Blake, autor que estaba leyendo en aquel momento. La música se inspiró en las tradiciones flamenca y marroquí. For Your Life, es unaa canción que se hace notable al tener varios riffs que se siguen unos a otros y se superponen. En este tem Jimmy Page tocó una Fender Stratocaster de 1962 que le había regalado Gene Parsons. Las letras fueron escritas por Plant y expresan su descontento con la vida desenfrenada que rodeaba el mundo del rock. También hacían referencia, como afirmara más adelante, a un amigo suyo que tuvo problemas con las drogas. Royal Orleans es el tema que cierra la cara A, el único tema del álbum escrito por los cuatro miembros del grupo. La canción se basa en un hotel de que había en la ciudad de Nueva Orleans y donde le gustaba mucho pasar el tiempo al grupo, y trata sobre un tipo que recoge a una drag queen, pasa la noche con ella, y descubre a la mañana siguiente que esta persona es un hombre. Los cuatro miembros del grupo solían frecuentar los bares de ambiente gay en Nueva Orleans ya que les resultaban mucho más divertidos y nadie les solía molestar para pedirles autógrafos.
La cara B comienza con Nobody's Fault But Mine, escrita por Page y Plant y basada en una pieza tradicional de blues que fue grabada por primera vez por Blind Willie Johnson en la década de los años 20. En la versión del grupo le fueron agregados unos versos adicionales escritos por Plant. Sobre el significado de la canción hay varias teorías, una sostenía que trataba sobre la floreciente adicción a la heroína de Page, otra decía que era comparable a la canción "Hellbound On My trail" de Robert Johnson, en el sentido de que Plant lamentaba un supuesto trato de Led Zeppelin con el diablo, y había una tercera vertiente que sostenía que Plant en esta canción se disculpaba por la canción "In My Time Of Dying", de la cual dijo después de su accidente que nunca volvería a cantar jamás. Candy Store Rock, canción que tiene y combina de forma brillante hard rock, funk y rock and roll. La canción se inspiró en el rock de principios de los años 50 y Plant reunió en las letras partes de canciones de Elvis presley. La banda escribió este tema en apenas una hora en un estudio de Alemania, el motivo, la presión que tenían para terminar el álbum Presence, ya que los Rolling Stones necesitaban grabar en dicho estudio. Hots On For Nowhere salió como una versión alternativa de la canción Custard Pie, incluido en Physical Graffiti (1975). En el tema vuelve a tener inspiración en el funk. Robert plant escribió la letra en Malibú mientras se recuperaba del accidente automovilístico, y la banda escribió el resto en los citados Musicland Studios de Munich y ante la premura por acabar el disco rápidamente para liberar el estudio para que pudiera ser usado por los Rolling Stones. En la letra Plant, aparte de reflejar su situación por el accidente, también se hacía eco de su frustración con Jimmy Page y su mánager Peter Grant, de quienes Plant estaba convencido de que no eran sensibles con su estado en ese momento. Cierra la cara B y por tanto el álbum Tea for One, tema que tiene una duración de algo más de 9 minutos, siendo la segunda más larga del disco. La canción fue compuesta en la línea de "Since I'Ve Been Loving You ", del álbum Led Zeppelin III (1970), canción que era una de las favoritas del grupo para tocarla en los conciertos. Robert Plant escribió la canción mientras se encontraba en un hotel de Nueva York el sólo tomándose un té. Contiene una letra muy reflexiva este blues lento, y en él Plant mostraba la soledad que sentía al estar constantemente en la carretera con motivo de los viajes y las giras. Una de las razones de la banda por las que estaban mucho tiempo fuera de Inglaterra con tanta frecuencia para hacer giras y grabar era la de evitar pagar impuestos allí.
0503.- Village Green - The Kinks
En muchos sentidos, The Kinks son
un anacronismo, a menudo iban contra la corriente musicalmente, las letras de
Ray Davies siempre prestaron atención el estilo de vida británico, pero de una
manera casi como la de una niñera, era pintoresco, pero tenía un buen ojo para
los detalles, a menudo fantasioso, pero siempre elocuente y rara vez
predecible. Combinado con el llamativo estilo de guitarra de su hermano Dave
(¿el guitarrista 'punk' original?), The Kinks tenían un sonido único e
inconfundible. El álbum The Kinks Are Village Green Preservation Society se
presenta como una especie de breves ensoñaciones, cada una de las cuales
proporciona los detalles suficientes para transmitir un sentimiento particular,
el álbum se abre como un libro emergente de recuerdos del pasado, presente y
futuro en un orden desordenado. Hay fantasías infantiles e historias de terror
("Phenomenal Cat" y "Wicked Annabella"), recuerdos de la
juventud (Do You Remember Walter?), visiiones sobre el paso de la contemplaciones
abstractas sobre la transición de la vida (Last of the Steam Powered Trains) y
objetivos ("Big Sky"), todo incluido en una sensación cinematográfica
para mejorar cada sensacion.
Nos vamos a detener en Village Green, una buena canción en
términos de nostalgia, el comienzo es muy pintoresco que recuerda a los
palacios antiguos y su aspecto clásico, un aspecto que contrasta teniendo en
cuenta el concepto del álbum. Se nota un muy buen dominio de los instrumentos,
ya que realmente exhiben un buen sonido de épocas pasadas y ambientes clásicos,
la melodía melódica está muy conseguida porque ajustan el tono de voz, dando a
la canción su musicalidad y atractivo especial, además en la parte del coro la
percusión está perfectamente coordinada para darle un tempo un poco más rápido,
brindando un ritmo lo suficientemente interesante como para darle un atractivo
musical realmente relevantes. Es la pista orquestal más exuberante presente,
con clavicémbalos, trompetas y un oboe que desentrañan la pintoresca belleza de
la humilde campiña, Davies narra desde la perspectiva de la desilusión rota
después de que la llamada de la gran ciudad resulta insatisfactoria,
enfocándose en los elementos que extraña tras su paso por la ciudad: el rocío
de la mañana, el aire fresco, una iglesia, un viejo roble. Luego revela su
relación con Daisy, la amó y la abandono. Las cosas se ponen crudas cuando se
burla de los turistas que se maravillan ante la misma singularidad que recuerda
con tanto cariño antes de afirmar con indiferencia que Daisy se casó con un
tendero local. Aunque la canción termina con la imagen de que, a su regreso, él
y Daisy "tomarán té, se reirán y hablarán sobre el parque del
pueblo", la forma melancólica en que se interpreta y canta la canción te
da la pista que solo se quedara en eso y que todo lo que ha tenido lo ha
perdido por completo.
martes, 17 de mayo de 2022
0502.- Azzurro - Adriano Celentano
lunes, 16 de mayo de 2022
0501.- A Song For Jeffrey - Jethro Tull
A Song For Jeffrey, Jethro Tull |
This Was es el álbum de estudio debut de la banda británica liderada por Ian Anderson, Jethro Tull. El material de disco es grabado entre el 13 de junio y el 28 de julio de 1968 bajo la producción de Terry Ellis y el propio grupo, y publicado bajo el sello discográfico Island Records en Reino Unido el 4 de octubre de 1968, y por el sello discográfico Reprise Records en Estados Unidos el 3 de febrero de 1969.
Este disco cuesta grabarlo a la banda unas 1200 libras esterlinas, y es el único disco donde aparece el guitarrista Mick Abrahams, quien resultó ser una influencia para el sonido y el estilo de la banda. Ian Anderson comparte tareas de composición con el citado guitarrista, y se incorporan sonidos e influencias de rhythm and blues, jazz fusión y blues rock. El rock progresivo por el que la banda se hizo conocida aparecerá más adelante en trabajos posteriores.
Incluido en este álbum debut se encuentra el tema A Song For jeffrey, compuesta por Ian Anderson y publicada como segundo sencillo del disco en Reino Unido el 13 de septiembre de 1968. El tema comienza con un riif de bajo de Glenn Cornick seguido de la flauta de Ian Anderson, luego el tema se convierte en una melodía de blues psicodélico, con el guitarrista Mick Abrahams tocando la guitarra slide.
Ian Anderson dedicó esta canción a Jeffrey Hammond, a quien conoció en la escuela primaria en Blackpool, donde se hicieron buenos amigos. Jeffrey fue la inspiración para dos de las primeras canciones de Jetrho Tull además de A song For Jeffrey, también Jeffrey Goes to Leicester Square (álbum Stand Up - 1969) y For Michael Collins, Jeffrey and Me (álbum Benefit - 1970). Jeffrey Hammond se convertiría más tarde en el bajista del grupo, en sustitución de Glenn Cornick, entre 1970 y 1975. Curiosamente Jeffrey no sabía tocar el bajo y Anderson tuvo que enseñarle.
Ian Anderson explicó la historia de la canción: "No tiene una letra inteligente, pero en realidad se trata de Jeffrey, un muchacho un poco descarriado que no estaba muy seguro de que hacer con su vida. Sabía que le enca6ntaba la pintura, pero a veces parecía sin dirección y bastante solo. Así que pensé, bueno, escribiré una canción con su nombre". En 1975 Jeffrey Hammond dejó la banda y decidió dedicarse a la pintura, y sobre A Song For Jeffrey afirmaba: "Siempre pensé que la canción estaba pensada como un regalo o un dedicatoria encantadores, más como algo que tuviera que ver conmigo líricamente".
domingo, 15 de mayo de 2022
0500.- Hey Jude - The Beatles
Led Zeppelin - Houses of the Holy (Mes Led Zeppelin)
sábado, 14 de mayo de 2022
0499.- Kentucky Woman - Deep Purple
Kentucky Woman, Deep Purple |
En diciembre de 1968, bajo el sello Tetragrammaton Records en estados Unidos, en julio de 1969, bajo el sello Harvest/EMI en Reino Unido, y bajo el sello Polydor en Canadá y japón, el grupo publica su segundo álbum de estudio, The Book of Taliesyn. El disco es grabado en los De Lane Studios de Londres, entre los meses de agosto y octubre de 1968. El grupo no había asimilado ni asentado todavía su primer trabajo, cuando la compañía les presiona para sacar otro disco de estudio. El sonido, sin dejar el rock progresivo ni el psicodélico, se acercan en algunos temas a la música clásica y al hard rock, acercándose al mítico sonido que desarrollará más tarde la formación Mark II, que será la encargada de marcar su época dorada.
En este segundo álbum de estudio de la banda se incluyeron tres versiones, Kentucky Woman de Neil Diamond, Exposition/We Cant Work It Out, de los Beatles, y River Deep, Mountain High, popularizado por Ike & Tina Turner dos años atrás. El tema más exitoso del disco fue el single Kentucky Woman, tema en el que nos vamos a centrar. Esta canción fue escrita por Neil Diamond y grabada por él mismo en 1967. Deep Purple decidió incluir esta canción como parte de su política de darle su propio toque a canciones populares y exitosas, y a fé que lo consiguieron. Hay una parte de los entendidos en la materia que califican Kentucky Woman como la primera canción de heavy metal, un punto discutible, sobre todo si tenemos en cuenta que el propio grupo negó que esto fuera así. Neil Diamod escribió esta canción y la dio un toque country, nada que ver con el toque personal que Deep Puple le daría a la canción. Neil Diamond la escribió mientras se encontraba como parte de la gira organizada por la personalidad de radio y televisión y productor Dick Clark Caravan, y que recorría 32 ciudades de Estados Unidos. Según Diamond, el público que solían atraer en aquella gira era prácticamente chicas adolescentes de la escuela secundaria, por lo que generalmente los auditorios se llenaban de mujeres gritando noche tras noche. La canción fue escrita en la parte de atrás de una limusina cuando estaban llegando a a las afueras de la localidad de Paducah, Kentucky, de ahí el título. El sencillo de Kentucky Woman grabado por Deep Purple obtuvo el puesto número 38 en las listas de ventas de Estados Unidos. La popularidad de Deep Purple iba paulatinamente in crescendo en Estados Unidos y Canadá, pero curiosamente en casa, Reino Unido, siguen sin ser reconocidos y tanto The Book of Taliesyn como Kentucky Woman pasan de puntillas, casi inadvertidos.
viernes, 13 de mayo de 2022
0498 Feeling Alright? - Traffic
El disco de la semana 275: Twelve Nudes - Ezra Furman
jueves, 12 de mayo de 2022
0497.- You Ain't Goin' Nowhere - The byrds
El sexto álbum de The Byrds se concibió inicialmente como una historia musical de la música popular estadounidense del siglo XX , que abarca ejemplos de música country, jazz y rythm and blues , entre otros géneros, sin embargo, impulsado por la pasión del poco conocido Parsons, que se había unido recientemente a los Byrds, este concepto propuesto fue abandonado desde el principio y el álbum se convirtió en un disco puramente country. La grabación del álbum se dividió entre sesiones en Nashville y Los Ángeles, con contribuciones de varios músicos de sesión notables , incluidos Lloyd Green , John Hartford ,Jay Dee Maness y Clarence White, fue una grabación bastante tensa entre Parsons y el resto de la banda, especialmente el guitarrista Roger McGuinn , y algunas de las voces de Parsons se volvieron a grabar cuando se lanzó el álbum en agosto. El alejamiento de The Byrds del rock y el pop hacia la música country provocó un gran enfado y hostilidad por parte de la élite ultraconservadora de la música country de Nashville, que veía a los Byrds como un grupo de músicos de pelo largo, hippies que intentan subvertir la música country. El album fue un fracaso comercial desde el día de su lanzamiento, demasiado country para los fanáticos del rock y simplemente demasiado rock para los fanáticos del country. Quizás esto resume mejor el lanzamiento, Sweetheart Of The Rodeo fue el producto de una nueva banda en busca de una dirección cuyos miembros no durarían seis meses juntos, un desvío devoto hacia las profundidades de la música country, en el que ni los fanáticos existentes de The Byrds ni los conocedores del país estaban dispuestos a acompañarlos. A corto plazo, fue un trampolín para el novato y principal instigador, Gram Parsons, para validar su visión del country-rock, mientras dejaba atrás a sus compañeros Byrds para recoger el piezas.
En este álbum encontramos una versión de una canción de Bob Dylan, "You Ain't Goin' Nowhere" ya que ambos compartían compañía discográfica y envio algunas demos de las sesiones recientes de Dylan en Woodstock, "You Ain't Goin' Nowhere" fue uno de los dos temas que eligieron, y esta canción provocó una discusión entre la banda y Dylan, ya que en la original la canción contenía la letra, "Recoge tu dinero, empaca tu tienda", que fue alterada por error en la versión de los Byrds, por el guitarrista y cantante Roger McGuinn , a "Empaca tu dinero, recoge tu tienda”.
1 artista, 3 canciones: Adele
Una nueva entrega de esta sección donde hablaremos brevemente la carrera de un artista y resaltaremos vuestros tres temas favoritos, la elección como casi siempre será a través de nuestras redes sociales, en el twitter de @7dias7notas donde cada domingo os solicitaremos que nos dejéis vuestras tres canciones del artista que la redacción propone.
Adele Laurie Blue Adkins nació el
5 de mayo de 1988 en Tottenham, Londres, Inglaterra con una voz muy particular
se ha convertido en una de las artistas más vendidas de nuestro tiempo, a la
edad de 14 años, Adele descubrió la colección de Etta James y Ella Fitzgerald
en su tienda de música local y quedó fascinada con su música. Tras ver a 'Pink'
en un concierto tuvo claro que su ambicion era convertirse en cantante, e
matriculó en la Escuela BRIT de Artes Escénicas y Tecnología en Croydon.
Mientras estudiaba, escribió y compuso canciones, y luego las publicaba en su
página de MySpace. Después de graduarse en 2006, grabó una maqueta con tres
canciones para un proyecto de clase que impresionó a los ejecutivos de XL
Recording. Posteriormente, la empresa se puso en contacto con ella y firmó un
contrato de grabación., al año siguiente recibió el premio Brit Awards
"Critics' Choice" y ganó el BBC Sound de 2008 con su álbum debut, 19,
que obtuvo un gran éxito comercial y crítico llegando a alcanzar los cuatro
disco de platino en el Reino Unido y doble platino en los Estados Unidos. En
los premios Grammy de 2009, Adele recibió los premios a Mejor Artista Nuevo y
Mejor Interpretación Vocal Pop Femenina. Adele lanzó su segundo álbum, 21, a
principios de 2011. El álbum fue bien recibido por la crítica y superó el éxito
de su debut, 21 ayudó a Adele a ganar seis premios Grammy en 2012, incluido
Álbum del año, igualando el récord de más premios Grammy ganados por una
artista femenina en una noche. El álbum también la ayudó a recibir muchos otros
premios, incluidos dos Brit Awards y tres American Music Awards. El álbum ha
sido certificado 16 veces platino en el Reino Unido. El éxito de 21 le valió a
Adele numerosas menciones en el Libro Guinness de los récords mundiales, es la
primera artista en vender más de 3 millones de copias de un álbum en un año en
el Reino Unido. Con sus dos álbumes y los dos primeros sencillos de 21,
"Rolling in the Deep" y "Someone Like You", Adele se
convirtió en la primera artista viva en lograr la hazaña de tener dos éxitos
entre los cinco primeros tanto en el UK Official Singles Chart como en el Lista
de álbumes oficiales simultáneamente desde los Beatles en 1964. Con su tercer
lanzamiento del álbum, "Set Fire to the Rain", convirtiéndose en su
tercer sencillo número uno en los EE. UU., Adele se convirtió en la primera
artista en la historia en liderar el Billboard 200 al mismo tiempo que tres
Billboard Hot 100 número uno. El 22 de octubre de 2015, Adele anunció que
lanzaría su tercer álbum, 25, en noviembre. Publicó la portada de 25 en
Instagram y dijo sobre su primer proyecto de estudio de larga duración en
varios años: "Mi último disco fue un disco de ruptura, y si tuviera que
etiquetar este, lo llamaría un disco de maquillaje". . Recuperar el tiempo
perdido. Compensar todo lo que hice y nunca hice. 25 se trata de saber en quién
me he convertido sin darme cuenta. Y lamento que haya tardado tanto, pero, ya
sabes, la vida pasó”.
VOTACIONES