lunes, 18 de abril de 2022
0473 - Think - Aretha Franklin
domingo, 17 de abril de 2022
0472 - Walk on the Water - Creedence Clearwater Revival
#MesU2: Achtung Baby - U2





sábado, 16 de abril de 2022
0471.- Suzie Q - Creedence Clearwater Revival
![]() |
Suzie Q, Creedence Cleartwater Revival |
El 28 de mayo de 1968 de produce el debut de la mítica banda Creedence Clearwater Revival con su primer álbum de estudio, de título homónimo: Creedence Clearwater Revival. El disco es grabado en octubre de 1967 y entre enero y febrero de 1968 en los estudios Coast Recorders de san Francisco, California, y publicado bajo el sello discográfico Fantasy Records. El disco en un principio no fue muy bien valorado por la crítica musical, llegando a decir que lo único interesante era que John Fogerty era un buen cantante y un guitarrista interesante, no podían estar más equivocados.
El disco fue grabado por la banda poco después de cambiarse el nombre, ya que antes eran conocidos como The Golliwogs. Pero no sólo se cambian el nombre pues a la vez empiezan a definir su propio estilo y sonido basado en el swamp rock y l rock psicodélico.
Incluido en el álbum se encuentra Suzie Q, el primer tema exitoso de la banda. Originalmente el tema, de corte rockabilly, había sido grabado por Dale Hawkins, quien la había escrito junto a Robert Chaisson, su compañero de banda, pero cuando se lanzó, tanto Stan Lewis, el propietario de una discográfica y padre de Susan, la chica en la que se inspiró la canción, como Eleanor Broadwater, la mujer del conocido DJ de Nashville Gene Nobles, fueron acreditados como coautores para recibir una parte de las regalías. John Fogerty declaró que el proposito de grabar Suzie Q era hacer una canción que se reprodujera en KMPX, una conocida emisora de radio de funky y rock progresivo de San Francisco, razón por la que duraba más de ocho minutos. John quería además que Suzie Q fuera el tema que definiera el característico estilo que quería para el grupo. El músico sabía que necesitaba trabajar en los arreglos de la canción para que sonara a Creedence Clearwater Revival, y eligió este tema porque era más fácil trabajar soobre una canción ya hecha que tener que escribirla desde cero.
Este tema fue el primer sencillo que lanzó la banda como Creedence Clearwater Revival. Antes ya habían lanzado el tema Porterville, pero con el nombre anterior, The Golliwogs. suzie Q llegó a alcanzar el puesto número 11 en las listas de ventas del país estadounidense, siendo además la única canción no escrita por John Fogerty en colarse dentro del Top 40 de éxitos de las listas.
viernes, 15 de abril de 2022
0470.- In A Gadda Da Vida - Iron Butterfly

Disco de la semana 271: Faith - George Michael
Despues de haber publicado varios sencillos en solitario de un gran calado popular en solitario "Careless Whisper", "A Different Corner" y "I Knew You Were Waiting (For Me)" mientras formaba parte del grupo Wham!, había llegado el momento en que George Michael publicara su primer álbum en solitario. Fue un gran esfuerzo de un hombre decidido a poner el mundo del pop a sus pies de una vez por todas, y a fe que lo consiguió, este Faith contenia 6 éxitos a nivel mundial y fue el detonante de una gira mundial solo superada en aquellos momentos por Michael Jackson, una gira donde no paro de recaudar premios y recompensas. Faith va más allá del reputado sonido “adolescente” de sus trabajos con Wham!, hacia un territorio más maduro musicalmente y áreas más escandalosas líricamente, Michael quería separarse de los cortos días de antaño, por lo que trató de tocar temas más adultos. Atrás quedaron los días frívolos de rapear sobre divertirse en el paro y regalar su corazón para Navidad: este era un artista serio. Vamos a desgranar un disco que para los que hemos nacido en los 70, fue un verdadero shock tanto musicalmente como en imagen.
El álbum abre con una referencia consciente a sus días en Wham! con una breve interpretación de órgano en solitario de su antiguo sencillo "Freedom", que es un poderoso mensaje simbólico de que sus días de adolescente habían terminado y estaba buscando algo más serio y artístico. De repente, un riff nítido de guitarra acústica revienta la canción de par en par con un infeccioso boogie de ritmo de Bo Diddley y comienza la icónica canción principal "Faith", el ritmo boogie, la batería ligera y la línea de bajo dan paso a un George Michael completamente nuevo, resaltado por la interpretación vocal arenosa pero coqueta de Michael que arroja apartes vocales sin esfuerzo como un rock 'n' roll de los años 50 de James Brown. La canción se nos hace corta con solo dos versos y tres coros junto con el solo de guitarra endiabladamente animado que canaliza a Chuck Berry y Elvis en su versión más country en igual medida. George Michael lo ha conseguido con su primera canción, ha realizado la canción pop perfecta, es breve y dulce, líricamente coqueta y segura, un estribillo para morirse en su simplicidad, un preestribillo que es posiblemente aún más, en menos de tres minutos, George Michael cambia toda su imagen de un rompecorazones adolescente a alguien que rezuma encanto y frescura de una manera completamente nueva y más madura.
Y sin dejarte respiro en la siguiente canción nos regala la primera de muchas baladas apasionadas asombrosamente conmovedora "Father Figure", que comienza con un exuberante arreglo de sintetizador y el regreso del órgano gospel antes de que la canción se ponga en marcha con chasquidos de bajo impactantes y unos lujosos teclados que proporcionan la base para una interpretación vocal verdaderamente conmovedora de George Michael. Aquí se deshace de la astucia de "Faith" por algo más parecido a Aretha Franklin en la forma en que construye magistralmente la tensión no resuelta en los versos reservados con una entrega susurrada y coros de himnos antes de que el coro dé paso a una explosión de evangelio puro con un sonido completo la canción son seis minutos de soul puro que van desde los silenciosos y reservados hasta las improvisaciones escalofriantes y apasionadas que terminan la canción. Y no paramos en la tercera canción es otro éxito brutal, el tercero, un épico sex-jam en dos partes "I Want Your Sex (Parts 1 & 2)", que es muy provocativo y sensual para la época, sin embargo, aún más evidente es la marca de funk sintético sexy de Prince, quien es una gran influencia en casi todos los cortes de aquí. La primera parte de la canción es la más parecida a Prince con sus pesados riffs de sintetizador, licks de bajo absolutamente gordos, golpes de cencerro y pausas funky de cuerno que convierten esta bagatela de synth-pop en un ejercicio completo de pop-funk. George Michael interpreta a un hombre cuya amante se niega a complacerlo y él intenta todos los trucos del libro para convencerla de que esté con él. Si bien las técnicas de seducción idiosincrásicas de Michael no son tan suaves y pervertidas como las de Prince, lo da todo y su voz es admirablemente sensual, incluso si a veces parece más enojado que sexy.
El
primer lado concluye con otro gran éxito (hasta ahora, cada canción fue un
éxito número uno o número dos, ¡qué hazaña!), la escalofriante e impactante
balada poderosa "One More
Try", el punto más alto del álbum hasta el momento y el verdadero tour
de force vocal de George Michael, la canción comienza con tonos de teclado
melancólicos pero relajantes que establecen el triste telón de fondo para la
interpretación vocal más dramática y conmovedora de George Michael en su
carrera. Su voz está al frente y al centro, por una buena razón, respaldada
solo por teclados lujosos y batería y bajo de jazz, asegurándose de que sea la
estrella legítima de la canción que se convierte en un punto culminante lírico,
donde George teje la súplica semiambigua pero aún poderosa a su amante mayor a
quien teme decepcionar y sus intentos de reconciliar su amor por ellos con su
deseo de ser él mismo, es el golpe emotivo del álbum debido a la melodía
verdaderamente hermosa pero simple y la interpretación de la voz completa de
Michael que desafía a los mejores cantantes que lo precedieron.
El álbum se convierte con el synth-funk implacablemente maravilloso de "Hard Day", el pastiche de Prince más obvio del álbum, una canción montada en una pista de batería que golpea duro, un bajo funk palpitante y sintetizadores angulares, mientras que George Michael ofrece una súplica sensual y enfática a su amante para que deje su equipaje en la puerta y se lance con la pasión. Un tema engañosamente complejo, con pasajes de flauta sintetizada, líneas vocales rápidas y la hilarante coda de la pista donde Michael convierte la pista en un dúo improvisado con un alter ego femenino al estilo de Camille ala "U Got the Look". El álbum ofrece su única canción con cierta protesta con una lujosa balada de sintetizador "Hand to Mouth", una canción que narra desde tiroteos masivos hasta adopción, prostitución y viceversa, mientras condena el obsceno privilegio y la falta de caridad de la clase. Mientras que líricamente ofrece bastantes imágenes sólidas y melodías encantadoras, carece de coherencia general y de angustia, pero el arreglo es maravillosamente detallado, guitarra española, piano clásico melodioso y un ritmo de sintetizador, no deja una interpretación vocal discreta pero bonita que le da a la canción una emoción bien merecida. A continuación, llega el funky soul-rock de "Look at Your Hands", que parece ser la versión personal del arrogante Mick Jagger y The Rolling Stones con licks de guitarra blues, piano borracho, vientos metálicos, y una sección de ritmo oscilante. La canción es el rock and roll más directo que George Michael jamás escribiría y teje la historia de un ex que lo rechazó y terminó en un matrimonio abusivo y las súplicas de Michael para que ella se escape con él. Tiempo para otro sencillo de gran éxito, tiempo para la discoteca y "Monkey", un tema que luce la instrumentación más directa del álbum con un riff de sintetizador en espiral, tambores de club contundentes y un golpe de bajo impactante en el que Michael se enfrenta a su posible amante, obligándolos a elegir entre él y su adicción a las drogas. Si bien la canción es más que un poco anticuada, también está escrita de manera experta con múltiples ganchos, puentes y versos para que no se vuelva obsoleta como la mayoría de las pistas de club demasiado repetitivas.
El álbum se cierra con el mejor y más subestimado corte del álbum (mi segunda favorita después de One More try), la dolorosamente hermosa balada de jazz de club nocturno “Kissing a Fool”, George Michael ha entregado un álbum lleno de grandes voces hasta este punto, pero aquí muestra un lado completamente nuevo de su voz, con un canto muy seguro y suave que evoca el encanto natural y el romanticismo de los cantantes de jazz de los años 40 y 50. La canción cuenta con el mejor arreglo de George Michael hasta la fecha, con una exuberante banda de jazz en vivo con batería ligeramente tocada, un trabajo de piano de jazz melodioso y contrabajo. La canción también es jazzística en su estructura, carece de un estribillo tradicional y en su lugar cuenta con un verso repetido hermoso y texturizado y dos puentes diferentes, el primero en un modo más conmovedor y de bajo perfil y el segundo llevando la canción a un clímax impactante con la melodía ascendente alcanzando los alcances más altos del rango de Michael de manera espectacular antes de cerrar la canción con un último verso desgarrador. Toma pistas de los grandes como Sinatra y Ella Fitzgerald, pero hace que la canción sea completamente suya imbuyéndola de una gran cantidad de alma y agregando algunos riffs vocales deslumbrantes en los puentes. El álbum termina con una nota perfectamente dulce y melancólica con el elegante verso final, entregando la letra del título desgarradora en la línea final de la canción con un aire de resignación.Digamoslo alto, George Michael ha
creado un disco pop perfecto, no solo es notablemente consistente sino también
encantador y elegante, una palabra que no suele asociarse con el género un
álbum realmente magistral y aunque su futura carrera sería aún más madura, aquí
encontró la combinación perfecta de vértigo pop y madurez conmovedora. Una obra
maestra y uno de los mejores y más conmovedores discos de la década de 1980.
jueves, 14 de abril de 2022
0469.- Paraules D'Amor - Joan Manuel Serrat
Joan Manuel Serrat aparece por primera vez en nuestro repaso, es sin duda uno de los mejores artistas que ha dado España, nace en 1943 en Barcelona el día 27 de diciembre de 1943. Fue un brillante estudiante pero la música y la poesía habían hecho presa en él. En 1965 ve la luz su primera grabación, el EP “Una Guitarra” (Edigsa, 1965), para su grabación Serrat cuenta con la ayuda de Marc Blond, como director de orquesta, y Salvador Gratacòs, que ejercería de director técnico de sus primeras grabaciones. Graba un segundo EP “Ara Que Tinc Vint Anys” (Edigsa, 1966) y obtiene un gran éxito obtenido, por lo que todo el mundo comienza a conocer a Serrat y a catalogarle como uno de los fundadores de la Nova Cançó catalana, al realizar su sus primero discos en la bella lengua catalana, posteriormente títulos como Ara Que Tinc Vint Anys su primer LP en 1967 o un año después Com Ho Fa El Vent donde encontramos esta bellísima Paraules d'amor, seguirían siendo publicados en su lengua natal, demostrado una gran sensibilidad y sobre todo un gran amor a su tierra y a todas aquellas tradiciones que desde bien joven habían calado profundamente en su espíritu. En 1968 ve la luz su primera grabación en castellano, el single “El Titiritero” (Zafiro / Novola, 1968) en cuya portada aparece como Juan Manuel Serrat y posteriormente la publicación del álbum La Paloma. Pero el gran éxito a nivel nacional le vendría dos años más tarde gracias a la valentía de adaptar musicalmente los poemas de poetas marginados por republicanos como Antonio Machado con Dedicado a Antonio Machado, Poeta y Miguel Hernández en Miguel Hernández donde encontramos esas maravillosas Nanas De La Cebolla y Para La Libertad. En 1970 en su disco Mi Niñez encontramos Fiesta que tendrá gran éxito y un año más tarde compone el que es, según nuestra opinión, el mejor disco en español de la historia como es Mediterráneo que le convierte en ídolo en todos los países de habla hispana y con el que iniciará una gira por todo el mundo.
Paraules d'amor es sin duda una
de sus canciones más famosas y bellas de esos primeros años, la letra nos habla
de ese primer amor lleno de ignorancia donde todo es novedad, pero también pleno
de pasión y de verdad y aunque pases muchos años han conseguido un rincón en
nuestro corazón y nunca olvidaremos ya que fue nuestro primer contacto y
nuestro referente a lo largo de nuestra vida, podrás amar más, o menos pero
nunca amaras como aquella primera vez. Fue su primera gran canción de amor, un
amor adolescente, y a pesar de las décadas transcurridas sigue siendo una de
las preferidas por parte de su público. La música arranca con unas notas de
piano que preceden a la melancólica sección de viento y de cuerda. Entonces
entra el bajo y la voz cantarina llena de ternura y sentimiento que nos
trasmiten ese amor primero.
1 artista, 3 canciones: Frankie Goes To Hollywood
Una nueva entrega de esta sección donde hablaremos brevemente la carrera de un artista y resaltaremos vuestros tres temas favoritos, la elección como casi siempre será a través de nuestras redes sociales, en el twitter de @7dias7notas donde cada domingo os solicitaremos que nos dejéis vuestras tres canciones del artista que la redacción propone.
FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD
Frankie Goes to Hollywood surgió
de la histórica ciudad musical de Liverpool, Inglaterra. El vocalista Holly
Johnson había adquirido formado parte de una banda anterior de Liverpool, Big
in Japan. El vocalista y bailarín Paul Rutherford tocó con The Spitfire Boys y
Opium Eaters antes de unirse a Frankie Goes to Hollywood. Los demás miembros fueron
Mark O'Toole en el bajo, Peter "Ped" Gill en la batería y Brian
"Nasher" Nash en la guitarra. Iniciaron su andadura en 1980 actuando
como teloneros de Hambi & The Dance, ya en 1982 consiguieron colocar una canción
en la radio durante una sesión en vivo con el DJ David "Kid" Jensen. Pocos
días después le llegó el turno a su debut televisivo: el programa era el famoso
"The Tube", emitido por Channel 4, la ocasión era ideal para presentar
también su primer vídeo, un cortometraje que "ilustraba" el tema que
más tarde se convertiría en ‘Relax’.
VOTACIONES
1.- Relax: En esta canción hay que detenerse sobre todo en la voz, cierto no es nada sublime, pero en el contexto de esta canción y la escena pop de la época, las voces funcionan muy bien son crudas, particularmente en los constantes estribillos del coro. También hay que destacar la sección electrónica en el medio de la canción con una versión más lenta del estribillo que rompe la canción y como no, una canción muy bailable, lo que probablemente fue un factor clave en sus ventas. Puedo imaginar que la gente se enamoró perdidamente de esta cancion en ese momento.
2.- Welcome to Pleasuredome: La búsqueda del máximo hedonismo que prevalece en las letras ciertamente fue un tema contemporáneo de mediados de los 80 como el siguiente paso lógico de las políticas de Thatcher, y el uso de la línea del exquisito poema de Coleridge sobre Kubla Khan fue una inspiración y reflejaba que estos los scousers tal vez tenían algo de talento después de todo. El ritmo rodante nos lleva en un viaje en autobús similar al de Speed, mientras Holly, casi gritando, nos da placer en su alcance para esos placeres terrenales sin límites.
3.- The power of love: Sin sonar como sus éxitos anteriores, 'The
Power of Love' reflejó un lado más prosaico, hasta ahora invisible en la
producción del grupo una balada lenta, a la deriva, casi orquestada, fue
disfrazada en el video promocional como si tuviera un sentimiento navideño,
pero la letra ciertamente no puede atestiguar lo mismo. El doloroso anhelo del
Sr. Johnson eleva esta típica canción de amor, prometiendo protección contra
todos los intrusos, incluso los sobrenaturales. Luchar contra demonios nunca ha
sido tan precioso.
miércoles, 13 de abril de 2022
0468.- Born to be Wild - Steppenwolf
![]() |
Born to be Wild, Steppenwolf |
El 29 de enero de 1968 la banda de rock,hard rock y rock psicodélico con base en California Steppenwolf debuta con su primer álbum de estudio, llamado también Steppenwolf. Este primer trabajo supuso un gran éxito para la banda gracias a temas como The Pusher, pero sobre todo a Born to be Wild. Para hablar de Born to be Wild hay que hacerlo también de cine, ya que este tema va ligado a este género,. Quién no recuerda la película Easy Rider al escuchar este tema y se imagina viajando sin ataduras y con total libertad por las interminables carreteras de Estados Unidos viviendo experiencias únicas.
Easy Rider se gestó como una película independiente dramática, incluida en el genero llamado road movie, dirigida por Dennis Hopper e interpretada por el mismo y por Peter Fonda y Jack Nicholson. Esta película se inspiró en la película italiana de culto Il Sorpasso (La Escapada) de 1962, dirigida por Dino Risi y protagoniazada por Vittorio Gassman y Jean-Louis Trintignant. En Easy Rider sus personajes realizan un viaje en motocicleta cruzando el sur de Estados Unidos con el objetivo de asistir al carnaval Mardi Grass en Nueva Orleans, el famoso carnaval que se celebra un día antes del miércoles de ceniza. Por el camino, nuestros intrépidos motoristas se van encontrando a personajes de lo más diverso.
Una película de culto como Easy Rider tiene a su vez una banda sonora también considerada de culto, donde podemos encontrar temas de The Jimi Hendrix Experience, Smith, The Birds, The Holy Modal Rounders, Fraternity Of Man, The Electric Prunes, Roger McGuinn y Steppenwolf. Una banda sonora que sería reeditada en edición de lujo en 2004 con los temas originales en la cara A y otros tantos añadidos como cara B.
Incluida en la banda sonora de la película nos encontramos con el tema Born To Be Wild, que incialmente no fue un tema que agradara a los editores de la película demasiado y que incluyeron simplemente por el hecho de que estaba compuesta por Mars Bonfire. En un principio, Peter Fonda, uno de los protagonistas de la película quería que se encargaran de la banda sonora de la misma Crosby, Still & Nash, pero al final serían Steppenwolf y los demás artistas anteriormente citados los que aparecerían en la BSO.
Born To Be Wild aparece en el primer disco de Steppenwolf en 1968, titulado también Steppenwolf. La banda por entonces estaba formada por John Kay (voz y guitarra), Jerry Edmonton (batería), Michael Monarch (guitarra), Goldie McJohn (teclados) y Rushton Moreve (bajo). Steppenwolf era una banda canadiense, aunque se gestó y formó en California sobre la base de la banda canadiense Sparrow. El tema fue compuesto por Mars Bonfire, nombre artístico de Dennis Edmonton, quien era a su vez hermano de Jerry Edmonton, el batería de Steppenwolf. Mars escribiría además de esta algunas canciones más para la banda a lo largo de su historia.
Mars Bonfire relataba cómo se le ocurrió la composición del tema: un día mientras estaba paseando por Hollywood Boulevard se fijó en un cartel que había en una ventana que rezaba "Born to Ride" con una imagen de una motocicleta saliendo de la tierra y rodeada de fuego alrededor. Por aquel entonces Mars se acababa de comprar su primer coche, un Ford Falcon, y rápidamente asoció la idea de la motocicleta saliendo en busca de la libertad al igual que la alegría y la libertad que sentía él con aquel coche, el cuál podía conducir cuando le apetecía e ir donde quería. Es en este tema donde aparece por primera vez el término "heavy metal", y hay quien define este tema como la canción original que dio el primer paso al género. Si es la primera o no eso dejo que lo valoréis vosotros, pero lo que si hay una cosa clara, cuando se referían a "heavy metal", se estaban refiriendo a una moto.
#MesU2: Rattle and Hum - U2
![]() |
Rattle and Hum, U2 |
A pesar de haber conseguido el cartel de ser una de las bandas con más éxito de la década de los 80, los irlandeses de U2 habrían de esperar hasta 1987 para alcanzar el estrellato absoluto. Sería con la publicación de su quinto álbum de estudio, The Joshua Tree, cuando alcanzarían dicho estatus, siendo además el primer disco de la banda irlandesa en alcanzar el puesto númer uno el las listas de ventas de Estados Unidos, y el tercero en alcanzar tal puesto en Reino Unido.
U2 decide dar un paso más allá y para su siguiente lanzamiento deciden filmar una película documental que captura y graba las experiencias del grupo durante la gira estadounidense del Joshua Tree Tour, grabando además un doble disco con canciones en vivo junto con material nuevo. A este proyecto se le llamó Rattle and Hum. El álbum incluía nueve pistas en estudio y seis presentaciones en vivo, incluidas colaboraciones con Bob Dylan y BB King. La película documental lograba unas pobres críticas por parte de los especialistas en la materia, y el álbum Rattle and Hum si lograba un gran éxito, si bien es cierto que en un principio una pequeña parte de la crítica musical mostró su incomprensión y menosprecio. Le costó entender a la crítica que este album era un homenaje a las raíces de la música popular norteamericana, y que además funcionaba como bisagra en la trayectoria del grupo, serviría como eje para cerrar su exitosa etapa que había tenido su momento cumbre con The Joshua Tree, y abrirse a nuevos horizontes musicales, pues en la década de los 90 la banda se reinventrá a través de una nueva dirección musical e imagen pública.
El proyecto Rattle and Hum captura sus contínuas experiencias con la música de raíces estadounidense en el Joshua Tree Tour, incorpora elementos de blues rock, folk rock y música gospel en su sonido, y se nutre de una serie de canciones nuevas de estudio, presentaciones en vivo y versiones de canciones, incluyendo además colaboraciones con Bob Dylan, BB King y el coro de gospel Harlem's New Voices of Freedom. El álbum es grabado entre finales de 1987 y el primer semestre de 1988, Producido por Jimmy Lovine, y publicado el 10 de octubre de 1988 bajo el sello discográfico Island Records. Se grabaron 11 canciones nuevas que de por sí podrían haber configurado un disco enteramnte nuevo, pero el grupo quería hacer algo distinto, por lo que finalmente lanzaron un doble disco que se basaba en tres elementos: Versiones en directo de la gira Joshua Tree Tour (1987), grabaciones originales realizadas durante el tour (casi todas en los Sun Studios de Memphis, Tennessee), y nuevos temas grabados en su mayoría en los A&M Studios de Los Ángeles. Por ese hecho dos de los 11 temas grabados, Hallelujah y A Room At The Heartbreak Hotel, serían descartados y editados como lados B.
Entramos en materia en el álbum y comenzamos con la maravillosa versión de los Beatles grabada en vivo de Helter Skelter, a la que sigue Van Diemen's Land, escrito por The Edge, quien además la interpreta en su totalidad. La canción trata sobre la Gran Hambruna Irlandesa que ocurrió entre 1845 y 1849 debido a la falta de alimentos causada por las políticas económicas británicas. El título es además una referencia a a la deportación que sufrió, a la que a día de hoy es la actual Tasmania, el líder irlandés John Boyle O'Reilly por orquestar una rebelión contra los ingleses. Desire, escrita por Bono, fue además el primer sencillo del álbum. Una canción que trata sobre la ambición y la dedicación necesarias de un grupo musical para tener éxito. También hace crítica a los predicadores estadounidenses que estafan dinero a sus fieles seguidores. Este tema incorpora el llamado "Bo Diddley Beat", un ritmo que el genial músico hizo famoso. Hawkmoon 269 es un tema inspirado en la localidad de Hawkmoon, en Dakota del Norte, por la que el grupo había pasado durante su gira. El número 269 hace referencia a la cantidad de mezclas que sufrió la canción antes de la grabación final. Según The Edge la banda estuvo trabajando en este tema unas tres semanas. Seguidamente viene la magnífica versión en diecto que se marcan de All Along The Watchtower de Bob Dylan, tema antesala de la interpretación en directo de la maravillosa I Still Haven't Found What I'm Looking For, uno de los grandes temas de siempre de la banda, y que había sido publicado en el anterior disco The Joshua Tree. Freedom For My People es un pequeño entreacto de paenas 40 segundos hecho a partir de una canción escrita por Sterling Magee, Bobb Robinson y Macie Mabins, y que era interpretada en las calles por el propio Magee y Adam Gussow, dos músicos que tocaban en las calles y que luego grabarían tres álbumes como dúo de blues bajo el nombre Satan and Adam. Tema que sirve de antesala para los dos temas que cierran el primer disco, Silver And Gold, interpretada en directo. Fue escrita por Bono después de viajar a una misión de ayuda en Etiopía. Es una canción que critica claramente el Apartheid, denunciando también como el dinero parece ser más importante que la libertad de las personas, y Pride (In The Name Of Love), interpretada también en directo. Esta canción fue el primer sencillo lanzado del álbum The Unforgettable Fire (1984).
El segundo vinilo de este doble álbum comienza con la poderosa Angel Of Harlem, otro de los grandes temas la historia de la banda. El tema es todo un tributo a la gran cantante estadounidense de jazz Billie Holiday, "El Ángel de Harlem". Billie Holiday se mudó a Harlem cuando era adolescente en 1928. Allí tocó en infinidad de clubes nocturnos haciéndose famosa por su capacidad para llegar a la gente. Tuvo que lidiar durante casi toda su vida con el racismo, las malas relaciones y los problemas con el alcohol. Love Rescue Me, basada en una antigua canción de Gospel. Bono había estado trabajando en un tema que empezó a componer una noche después de despertarse habiendo soñado con Bob Dylan. Curiosamente, durante la gira, Bono Recibió una llamada telefónica en la que le preguntaban si le gustaría visitar a Dylan, no se lo pensó dos veces. Bono visitó a Dylan en Malibú y éste le ayudo a terminar la canción en la que había estado trabajando. Bono le dió los créditos como coautor de la canción. When Love Comes to Town, tema que se convirtió en el tercer sencillo del doble álbum y en el que colabora BB King poniendo su voz junto a Bono. En 1987 BB King había tocado en Dublín, en aquel concierto descubrió que entre el público se encontraban los componentes de U2, los cuales acababan de lanzar al mercado The Joshua Tree. El maestro blusero se sintió muy honrado de saber que eran grandes admiradores no sólo de él, tembién del género blues. Acabado el concierto King pudo conocer a la banda y le pidió a Bono que pensara en él y en algún tipo de colaboración cuando escribiera una canción, y este tema fue el resultado. Heartland, canción que se gestó a raíz de un viaje que el bajista Adam Clayton y Bono hicieron. La canción está llena de pequeños fragmentos de los viajes que había plasmado Bono en un diario. La canión comenzó a escribirse en 1984 durante las sesiones de The Unforgettable Fire, siendo retomada durante las sesiones de The Joshua Tree. God (Part II), es una respuesta a la canción God de John Lennon. En God, Lennon nombraba una lista de las cosas en las que no creía, y en este tema Bono sigue la misma formula creando su propia lista. The Star Spangled Banner, interpretada en directo, es el tributo de la banda a la performance que Jimi Hendrix hizo del himno nacional estadounidense. Bullet the Blue Sky, la banda toca en directo este tema, grabado en su anterior álbum, The Joshua Tree, toda una crítica a las políticas exteriores de los países del primer mundo que tenían como fín defender su bienestar a base de promover o mantener guerras en países del tercer mundo. El Broche de oro de este segundo vinilo y que cierra por tanto el álbum lo pone All I Want Is You, tema que fue además el cuarto y último sencillo publicado de Rattle and Hum. La canción fue un homenaje de Bono a su esposa, donde le expresaba a partir de los tranquilos versos del tema su amor hacia ella, y donde los potentes riffs de guitarra de The Edge al final del tema son la reacción de ella a su declaración de amor.
U2 cerraban con Rattle and Hum una etapa que habían abierto con The Joshua Tree, su Ópera Magna hasta el momento. La década de los 80 se esfumarían, y U2 como los conocíamos hasta ese momento también, pues volverían en la siguiente década reinventándose a sí mismos y agrandando más si cabe su leyenda...
martes, 12 de abril de 2022
0467 - Lazy Sunday - Small Faces
Grandes éxitos y tropiezos: Mecano
Con Grandes éxitos y tropiezos
iniciamos una nueva sección en 7días7notas, en las que os ayudaremos a elegir
los mejores discos de los grupos y artistas más relevantes de la historia de la
música, casi como si os estuviéramos acompañando en una de esas viejas tiendas
de discos de segunda mano, esas pequeñas y escondidas anomalías que aún pueden
encontrarse dentro del Matrix en el que se está convirtiendo este mundo en el
que vivimos. Y nos vamos a detener en uno de los grupos que más éxito ha tenido
en nuestro país: Mecano. El grupo surge en Madrid, en la década de los ochenta,
como un grupo surgido de lo que se denominó la movida madrileña, pero nadie les
ha englobado en esa corriente, tampoco se les puede equiparar en lo que en
Europa se denominó New Romantic. Mecano iban por libre, se les tildaba de
demasiado comerciales, pero en el fondo eran gente joven, con ganas de hacer
cosas y con hambre de música con un inicio muy situado en el tecno-pop, aunque
a lo largo de los años fueron capaces de transformarse y adaptarse a los
tiempos cambiantes. El trío Mecano estaba compuesto por los hermanos José María
y Nacho Cano, además de la vocalista Ana Torroja. Su ambición por hacerse un
hueco en el mundo de la música les lleva rápidamente a contactar con distintas
discográficas, despertando el interés de la CBS, con la que firman un contrato.
Tras algunas audiciones graban su primer sencillo, "Hoy no me puedo
levantar". Tras lanzar el sencillo y darle muy poca promoción, la CBS se
desentiende un poco del grupo, sin estar muy convencidos de que la historia
pueda funcionar, pero ellos no iban a tirar la toalla, ellos mismos compran
varias copias del sencillo y empiezan a promocionarlo por su cuenta en emisoras
de radio y gente relacionada con el mundillo. La reacción del público es muy
positiva y la canción comienza a sonar en todos los locales de moda de Madrid.
Y por fin, en 1982 Mecano publica su primer álbum, titulado "Mecano",
tras una presentación espectacular y una promoción masiva por parte de la
compañía, el disco se convierte en un auténtico éxito, vendiendo más de 100.000
copias en pocas semanas. Mecano aparecía en todas las fiestas que se celebraban
en Madrid y aparecían en infinidad de programas de televisión, aumentado espectacularmente
el caché del grupo e iniciando una carrera imparable hasta su disolución en
1992.
Estás tardando en comprarlo:
Si te queda pasta, llévate también:
Vuelve a dejarlo en el expositor:
Si lo que buscas son canciones
sueltas:
Estas son las cinco canciones top
que no pueden faltar en tu colección o en tu playlist:
1.- Hijo la luna
2.- Me cuesta olvidarte
3.- Barco a Venus
4.- Maquillaje
5.- Mujer contra mujer
lunes, 11 de abril de 2022
0466.- La La (Means I Love You) - The Delfonics

domingo, 10 de abril de 2022
0465.- Summer Wine - Lee Hazlewood and Nancy Sinatra
Curiosa pareja la que traemos hoy, a la izquierda Nancy
Sinatra, la hija mayor de Frank Sinatra y Nancy
Sinatra (de soltera Barbato), y es ampliamente conocida por su gran éxito
publicado en 1965, These Boots Are Made for Walkin y muchos de nosotros
consideramos que 'You Only Live Twice' es el tema definitivo de Bond y ella
estaba a la voz. A la derecha, Lee
Hazlewood, hijo de un trabajador petrolero, pasó sus años de juventud
moviéndose por los estados del sureste de los EE. UU. y creció escuchando la
música pop y de raíces de la región, ingresó en el negocio de la música,
inicialmente como disc jockey, pero rápidamente logró el puesto de productor
musical y compositor de gran éxito y a raíz de esto fue Frank Sinatra quien se
acercó a Hazlewood y le preguntó si podía resucitar la carrera de su hija
mayor, Nancy. Cuenta la leyenda que Lee Hazlewood, en su rol de productor
libertino, demiurgo malintencionado y genio en la sombra tomando todas las
decisiones, aconsejó a Nancy Sinatra que cantara la letra de “These boots are
made fo walking” como si fuera una quinceañera que entra en un bar de
camioneros. O sea, que su interpretación apuntara directamente a la entrepierna
de los hombres que tienen el cerebro justo ahí mismo.
El dúo es hoy en día una rara elección en la música popular,
podría decirse que los mejores resultados son cuando se combinan voces
masculinas y femeninas para crear un tono contrastante pero complementario. Su
escasez contemporánea es algo desconcertante cuando se escuchan los ejemplos
clásicos de años pasados. Nancy Sinatra y Lee Hazelwood hicieron muchas de
estas colaboraciones, siendo la primera el clásico de tema ambiguo "Summer Wine". Sinatra es
quizás una seductora siniestra, una prostituta con el robo en mente, con
Hazelwood habitando el papel de un vaquero cansado que se convierte en su
víctima involuntaria. ¿O es quizás una historia de los peligros del uso de
drogas, Hazelwood el adicto lánguido y Sinatra la voz de su droga preferida? De
cualquier manera, la cautivadora melodía y la exuberante orquestación de esta
canción elaborada por expertos hechizan al oyente. Agregue algunos cuernos
estilo James Bond y el evocador arreglo cinematográfico de barrido no puede
dejar de conquistarte con su encanto seductor. Al igual que el narcótico que tal
vez informa el subtexto de las canciones. La canción describe a un hombre
(parte cantada por Hazlewood) que conoce a una mujer (Sinatra) que le invita a
tomar una copa de vino con ella. Más tarde el hombre se despierta resacoso y la
misteriosa mujer le ha robado su dinero. ¡Así que ya saben señoras y señores!
tengan cuidado con quién se toman más de un vino.
Si hablamos de versiones de la
misma, se han atrevido con ella artistas de la talla de Lana Del Rey junto a
Barrie-James O'Neill de Kassidy, The Coors, Ville Valo de HIM junto a Natalia
Avelon o Conchita Wurst, aunque desde mi humilde punto de vista, ninguna ha
conseguido ese encanto especial de la que nos ocupa, si es verdad que en 2017
la cadena de ropa H & M utilizó este tema en su campaña de primavera/verano
y resucitó la canción para las nuevas generaciones.