



![]() |
I Shot the Sheriff, Eric Clapton |
461 Ocean Boulevard es el segundo álbum de estudio en solitario de Eric Clapton. Fue grabado entre los meses de abril y mayo de 1974 en los Criteria Studios de Miami, bajo la producción de Tom Dowd, y publicado en julio de 1974 por el sello discográfico RSO Records. Su regreso, después de sus problemas con la heroína, con este disco se saldó encabezando muchas listas de países y vendiendo más de dos millones de copias. El título del disco hace referencia a la dirección en Ocean Boulevard, en Golden Beach, Florida, donde Clapton estuvo viviendo mientras grababa el álbum.
Después de superar sus adicciones a la heroína, Clapton se dio cuenta de que había desperdiciado tres años de su vida, donde lo único que había hecho es estar tirado y ver televisión. Cuando el guitarrista buscó ayuda, se puso a trabajar en una granja y comenzó a escuchar mucha música nueva y viejos discos de blues que había traído consigo, además comenzó a tocar la guitarra de nuevo, escribiendo incluso canciones enteras a partir de ideas simples. Con estas ideas en mente, Clapton recibió una cinta de demostración del ex bajista de Dereck and the Dominos Carl Radle, con canciones interpretadas por el propio Radle, con el tecladista Dick Sims y el baterista Jamie Oldaker. A Clapton le encantaron estas grabaciones, las cuales le parecieron simplemente magníficas.
Cuando Clapton se puso a escribir material para su nuevo disco, quería dejar sus canciones lo más incompletas posible, para que los músicos que fueran a grabar con él, tuvieran la oportunidad de colaborar y hacerlas suyas. El músico estaba ciertamente preocupado por el éxito comercial y artístico que el disco pudiera tener. Tenía la certeza de que sólo funcionaría si había química entre los músicos. Para tal empresa fichó a Carl Radle (bajo), Jamie Oldaker (batería), Dick Sims (teclados), Albhy Galuten (piano) y George Terry (guitarra, coros).
Incluido en este álbum se encuentra una versión de una canción de Bob Marley, titulada I Shot the Sheriff. Dicha canción había sido lanzada por Marley con su banda The Wailers en 1973. Sobre el significado de la canción, Marley llegó a afirmar: "Quería decir 'le disparé a la policía' pero el gobierno habría montado un escándalo, así que dije 'le disparé al sheriff' en su lugar... pero la idea es la misma: justicia". Clapton no estaba muy seguro de publicar su versión porque pensaba que podría parecer una falta de respeto para Bob Marley. Los miembros de su banda y su mánager lo convencieron de que no solo debía ir en el disco, sino que también debía lanzarse como sencillo. Más tarde Clapton llegó a Hablar con Marley sobre la canción: "Traté de preguntarle de qué se trataba la canción, pero no pude entender mucho su respuesta. Me sentí aliviado de que le gustara lo que habíamos hecho". Clapton mantuvo el timo reggae de la canción original, pero le metió un estilo más rockero, con órgano y guitarra marcando el ritmo. En Estados Unidos, por aquella época el reggae no era muy grande, pero Clapton, con su toque de reggae mezclado con rock dio en el clavo.
La próxima vez que escuches este álbum, presta mucha
atención a la letra. Si bien Let it Be capturó perfectamente lo que es ser un
adolescente, Tim habla de quien llega a la edad de veintitantos años, cuando te
das cuenta de que todo lo que aprendiste sobre ser un adulto estaba mal. Cuando
cumples dieciocho años te entregan todas estas responsabilidades, pero lo que
no te dicen es la forma correcta de cumplirlas, porque la verdad es que ellos
tampoco lo saben. No tienen ni idea. Incluso los momentos más optimistas del
álbum, como el ridículamente encantador "Kiss Me on the Bus", tienen
un toque amargo y angustiante, y suenan como el trabajo de alguien que intenta
desesperadamente recuperar los momentos de la vida en los que todo parecía más
simple. ¿Recuerdas esa última semana de la escuela secundaria, cuando amabas
todo lo que sucedía a tu alrededor simplemente porque estabas a punto de salir
disparado de allí? ¿Y el verano siguiente, cuando estabas lleno de optimismo y
feliz de estar vivo y listo para afrontar cualquier desafío que la vida te
ofreciera? ¿Y tu primer semestre en la universidad, cuando finalmente pudiste
deshacerte de esas viejas limitaciones y vivir un poco? Sí, se trata de darte
cuenta de que las cosas nunca volverán a ser tan buenas. En ningún otro lugar
esto queda más claro que en el magnífico final "Here Comes a
Regular", el momento en el que te das cuenta de que, maldita sea, ya no
eres un niño, que todos tus intentos de ser un adulto te han fallado y que no
hay nada Queda por hacer en este punto, salvo bebertelo todo noche tras noche. Hasta
ahora, Tim puede parecer el álbum más deprimente de todos los tiempos, y lo es
cuando realmente lo digieres y piensas en ello. No es que haya mucha felicidad
en "Swingin' Party" o "Little Mascara", dos canciones que
transmiten perfectamente la sensación de decepción de la que hablo aquí, pero
también tiene un par de momentos edificantes. En particular, "Left of the
Dial" simplemente se dispara, es una oda alegremente edificante a la radio
universitaria, construida alrededor de un riff tremendamente pegadizo e
infundida con algo que honestamente se parece al drama real y convincente,
particularmente en el puente. Es una maldita balada poderosa, pero no te lo
reproches; en lo que respecta a ese tipo de cosas, no hay nada mejor que eso.
Mientras tanto, "Waitress in the Sky" es una canción maravillosamente
sarcástica con influencia country,
Y mantén mi vida
hasta que esté listo para usarla
Mantén mi vida
Porque podría perderla
Porque podría perderla
Porque podría perderla
Abre la cara B un de sus obras maestras Bastards of Young es la llamada a las armas de esta generación y es un puto himno. En realidad, tacha eso. Llamado a las armas es un nombre inapropiado, es más bien una aceptación de la nada que parecía caracterizar su futuro, una llamada a la apatía parece más apropiado. "¡No somos hijos de nadie!" - una generación abandonada por sus padres, muchos de estos niños tuvieron que resolver las cosas por sí mismos. "Sueños incumplidos, graduados no calificados": una versión más descriptiva de los gritos de los Sex Pistols de ¡No hay futuro!, "La falta de voluntad para reclamarnos, ya no tienes guerra para nombrarnos" siempre ha sido una letra interesante para mí, es cierto que la generación de Westerberg fue la primera en mucho tiempo sin una guerra masiva que la caracterizara. "Los que más nos aman son aquellos a quienes dejaremos descansar / Y visitaremos sus tumbas durante las vacaciones en el mejor de los casos / Los que menos nos aman son aquellos por quienes moriremos por complacer / Si te sirve de consuelo, no lo hago". No empiezo a entenderlos" - Bastards of Young sigue siendo una canción punk en el fondo, solo una que está dispuesta a abrazar la melancolía más que el punk promedio. Es una puta mierda trabajar para gente que odias. Hay agudas observaciones sobre perder el primer peldaño en la escalera del éxito, sueños incumplidos y graduados no calificados.
Los que más nos aman son aquellos
a quienes dejaremos descansar
Visitamos sus tumbas durante las
vacaciones en el mejor de los casos
Los que menos nos aman son los que
moriremos por complacernos.
Si te sirve de consuelo, no
empiezo a entenderlos.
Westerberg parece indicar que damos por sentado a quienes
nos muestran más afecto, ya sean jóvenes amigos o viejos abuelos. Sin embargo,
hacemos todo lo posible para impresionar a quienes no se preocupan por
nosotros, ya sean familiares indiferentes o los fríos jefes corporativos. Lay
It Down Clown es una relativa caída en el álbum, Let's Help Bob se refiere
al guitarrista principal de REM, Peter Buck, una broma interna si alguna vez
hubo una. Afortunadamente, es sólo una distracción de poco más de dos minutos
que conduce a la muy superior “Left of the Dial”, una pista más lenta y
atmosférica que aún conserva la energía del power pop, cuenta la historia de la
radio universitaria durante la década de 1980, las estaciones que tocaban
bandas como The Replacements solían estar a la izquierda de la mayoría de las
estaciones de radio convencionales, tanto literalmente en términos de radio
física como en un sentido más ideológico en el sentido de que la música. Sus
protagonistas, probablemente la propia banda, están de gira, recorriendo
América y escuchando diferentes estaciones de radio a medida que avanzan,
cogiendo gusto por las bandas alternativas locales. Es interesante la
perspectiva que toma LOTD, siempre me ha parecido un arma de doble filo, por un
lado, es triste, las bandas que están de gira intentan desesperadamente abrirse
camino en la escena, envejeciendo en los bares. Pero, por otro lado, hay
vitalidad en la forma en que Westerberg cuenta la historia. Me recuerda a All
My Friends de LCD Soundsystem , momentos pasados luchando en el camino que,
mirando hacia atrás, parecen el mejor momento de tu vida. El verso final
siempre me emociona por alguna razón. Westerberg canta "Y si no te veo,
dentro de mucho, mucho tiempo / Intentaré encontrarte / A la izquierda del dial".
tradicional La penúltima canción Little Mascara tiene un gancho de
guitarra alegre y pegadizo, pero no dejes que eso te engañe: el tema es muy
pesado, en un juego de palabras westerbergiano, el estribillo de la canción
dice que lo único que pierde el protagonista es un poco de rímel. Dado que
desde el principio se estableció que dicha protagonista es madre y esposa,
entendemos que esto significa que a cambio de los beneficios del matrimonio
debe renunciar a su felicidad. Esta sensación de matrimonio tradicional que
aprisiona a la mujer se explora a lo largo de toda la canción, la obligación
percibida de un individuo hacia su familia supera su deseo de edificación
personal y llega a arrepentirse de esta decisión. Ciertamente, el sexismo no es
un tema ajeno a Westerberg, ya que antes exploró el desprecio que los hombres
tienen por las mujeres de servicio en Waitress In The Sky y el abuso crónico de
las actrices en Hollwood en Grandpaboy's Silent Film Star. La descripción que
hace Little Mascara del encarcelamiento que experimentan las mujeres y las
madres convierte a esta en su canción más desoladora, un reflejo frente al
alcoholismo, la depresión y una vida insatisfecha y desperdiciada, o el
desamparo y la melancolía de los bares de los pueblos pequeños. Here Comes A
Regular es, con diferencia, la pista más lenta y atmosférica de Tim. Sobre
una guitarra acústica de cuerdas agudas y sintetizadores silenciosos y
melancólicos, cuenta la historia de un individuo, probablemente un hombre, cuya
triste vida consiste en el odio a sí mismo, el aburrimiento y la bebida.
Abordando nuevamente un motivo de Westerberg en el alcoholismo, el protagonista
de la canción encuentra su única felicidad en ir al bar local todas las noches,
pero incluso esto se vuelve vacío y deprimente para él. Honestamente, podría
elegir cualquier letra de esta canción para ejemplificar la habilidad de
Westerberg para invocar el desamor, pero quizás el mejor ejemplo de esto es el
cierre del primer verso. Solía vivir en casa, ahora me quedo en casa.
Nuevamente utilizando juegos de palabras, Westerberg juega con la vieja figura
retórica “el hogar es donde está el corazón”. Lógicamente, “vivir en casa” y
“quedarse en casa” significan lo mismo, pero como “hogar” y “casa” generalmente
tienen connotaciones diferentes, la línea logra comentar el cambio en la vida
del protagonista cuando todo comienza a cambiar. perder significado. Vivir en
casa significa que su hogar y su vida todavía tienen significado para él, pero
quedarse en casa significa que lo único que significa para él es protegerse del
mundo exterior. Se ha disuelto con cualquier recuerdo o amor que solía asociar
con su casa, como ha sucedido con su vida a medida que se hunde cada vez más en
el alcoholismo, pinta una imagen tan cruda y desnuda de la depresión que es
casi imposible alejarse de ella sin una lágrima en los ojos. Ya nada en la vida
de este hombre ofrece consuelo; a medida que pasan los años, se da cuenta cada
vez más de que está viviendo una vida vacía. Ya no quiere "ocupar mi lugar
atrás con los charlatanes", pero su dependencia del alcohol le hace
imposible evitar el bar al que es habitual. "Todo lo que sé es que estoy
harto de todo lo que mi dinero puede comprar / Un tonto que desperdicia su vida,
que Dios le descanse", la canción es muy explícita en lo que está
sucediendo.
Tim termina con una nota deprimente y creo que es bueno que
así sea. Westerberg mira fría y duramente la juventud desperdiciada y no le
gusta lo que ve, la pregunta que plantea es hacia dónde ir a partir de ahora
con su vida personal. ¿Continúa uno la espiral descendente o intenta liberarse
del ciclo? Esa pregunta no se responde aquí, pero descubrir el problema es un
primer paso saludable. Tim debería haber sido el álbum que llevó a The Remplacements
a una audiencia más amplia, pero el desprecio de la banda por los videos
musicales, junto con un infame concierto de borrachos en Saturday Night Live,
echo por la borda cualquier impulso, aunque el álbum recibiera enormes elogios
críticos. Sin embargo, Tim está en medio de la santa trinidad de álbumes del
grupo, después de Let it Be y antes de Complated to Meet Me, (discos que sin duda
merecen ser disco de la semana en el blog) como discos inspiradores que la
próxima generación de bandas alternativas imitaría y convertiría en oro
comercial.
Gwendal es una banda de música celta que ha dejado una marca
única en el panorama musical francés y mundial desde su fundación en 1972.
Formada por músicos de una gran calidad y talento que compartían una pasión por
la música tradicional celta, la banda ha sabido traspasar y dar un toque único a
su música al traspasar límites del género y fusionar elementos celtas con
influencias de rock progresivo y música del mundo. La trayectoria de Gwendal
está marcada por una serie de álbumes aclamados por la crítica y exitosas giras
internacionales que han llevado su música a audiencias de todo el mundo. Desde
sus primeros días, la banda cautivó a los oyentes con un enfoque fresco y
dinámico de la música celta, incorporando instrumentos tradicionales como la
gaita, la flauta y el violín con instrumentos modernos como la guitarra eléctrica
y la batería. Pero además han sabido evolucionas ya que a lo largo de los años,
Gwendal ha experimentado con una amplia gama de estilos musicales, desde piezas
tradicionales hasta composiciones originales que exploran nuevas sonoridades y
ritmos. Su habilidad para mezclar lo antiguo con lo nuevo ha sido fundamental para
su longevidad y su éxito comercial y de critica, Gwendal ha sido elogiado por
su virtuosismo musical y su habilidad para transmitir la rica herencia cultural
de la música celta de una manera accesible, sus actuaciones en vivo son
conocidas por su energía contagiosa y su capacidad para hacer que el público se
sumerja en la magia de la música celta. A lo largo de su trayectoria, la
formación de la banda ha experimentado cambios, pero su compromiso con la
excelencia artística y la exploración musical ha permanecido constante.
Su álbum de debut llevó por nombre Gwendal y dentro de ese
disco tenemos dos piezas que fueron la punta de lanza para su reconocimiento,
la primera Sopo Song, y en la que nos vamos a detener y que abria el disco es Irish
Jig, una pieza emblemática que encapsula el espíritu vibrante y enérgico de la
música celta y que fusiona elementos tradicionales irlandeses con influencias
contemporáneas, desde sus primeros compases, invita al oyente a sumergirse en
un mundo de ritmos animados y melodías exuberantes. La pieza comienza con la
icónica combinación de la gaita y la flauta, dos instrumentos emblemáticos de
la música celta que establecen de inmediato el tono festivo y emocionante de la
composición. A medida que la melodía avanza, se incorporan otros instrumentos,
como el violín y la guitarra y la interacción entre los diferentes instrumentos
es fluida y dinámica, creando esa sensación de movimiento y vitalidad tan
importante en la música celta, convirtiéndola en un tema contagioso y con una
clara estructura de baile, que te invitan a danzar, la habilidaosa técnica y el
virtuosismo de los músicos de Gwendal son evidentes en cada nota, demostrando
su dominio del género y su profundo respeto por la tradición celta. Aunque Irish
Jig es una pieza instrumental, su poder evocador y su riqueza emocional
trascienden las barreras del lenguaje y la cultura. Es una celebración de la
alegría y la camaradería que se encuentra en la música celta, y un recordatorio
de la capacidad de la música para unir a las personas y trascender fronteras.
Charles Aznavour fue un cantante, compositor y
actor francés de origen armenio, conocido por su voz única y sus emotivas
interpretaciones. Una de sus canciones más emblemáticas es "She"
("Ella" en español), lanzada en 1974. Esta canción, escrita por
Aznavour y Herbert Kretzmer, ha sido versionada por varios artistas y ha
perdurado en el tiempo debido a su belleza y profundidad emocional.
She de Charles Aznavour es una canción que trasciende las
barreras del tiempo y del idioma, llegando al corazón de quienes la escuchan
con un mensaje atemporal de amor y admiración. La habilidad de Charles Aznavour
para transmitir emociones a través de su voz y su interpretación magistral
hacen de esta canción un tema inolvidable e imprescidible para aquellos que
degustamos la música romántica y es que la letra de "She" está llena
de metáforas poéticas que pintan un retrato vívido de la relación entre el
narrador y la mujer a la que se refiere. Aznavour logra capturar la esencia
misma del amor en sus palabras, deteniéndose en temas como la gratitud, la
pasión y la devoción de una manera profundamente conmovedora, a lo largo de la
canción, el narrador reflexiona sobre la influencia duradera que esta mujer ha
tenido en él, describiendo cómo su presencia ha moldeado su mundo y su
percepción del amor, las letra evoca imágenes de momentos compartidos,
recuerdos preciados y el deseo de mantener viva esa conexión especial, además la
música acompaña perfectamente el tono melancólico y reflexivo de la letra, con
una melodía suave y envolvente que intensifica la emotividad de la canción, con
unos magnificos arreglos instrumentales sutiles que crean una atmósfera íntima
y evocadora que transporta al oyente a un estado de contemplación y nostalgia y
convirtiendo a She en mucho más que una simple canción, un testimonio
perdurable del poder del amor para inspirar, conmover y trascender las barreras
del tiempo y del espacio.
A lo largo de los años, "She" ha sido
reinterpretada por numerosos artistas, cada uno aportando su propio estilo y
sensibilidad a la canción. Sin embargo, ninguna versión puede igualar la
emoción cruda y la autenticidad de la interpretación original de Charles
Aznavour, que sigue siendo la referencia definitiva para esta pieza icónica. La
universalidad de la temática de "She" ha resonado con audiencias de
todas las edades y culturas, convirtiéndola en una de las canciones más
queridas y recordadas de Charles Aznavour.
![]() |
Bad Company, Bad Company |
El álbum comienza con el brillo electrónico reluciente de "Lucky Star" e inmediatamente rebota en una maraña de bajos y ritmos de sintetizador, respaldado por un platillo panorámico de semicorcheas que suena casi como estática de radio porque está muy enterrado en la mezcla. La entrega vocal no alcanza cada nota y apenas llega, y las voces del coro de gospel que apoyan a Madonna el coro no inspiran mucha más esperanza que talento vocal de Madonna……... Pero imagina este sonido desatado sobre un público desprevenido... imagina una serenata lujuriosa por la luz de una estrella personificada como un chico mágico y perfecto que simplemente refleja la copiosa iluminación de Madonna hacia ella, con cada conjunto de letras, todo mezclado tan espeso que no hay ningún instrumento para distinguir…. Es música celestial. A pesar de las posibilidades de que este álbum sea una maravilla de un solo éxito gracias a la fuerza de esa primera canción (completamente escrita por la propia Madonna), cada melodía sucesiva de estos ocho temas ofrece otra dimensión de la música pop que logra una velocidad de escape de la música disco. "Borderline" es dulce como un chicle con un bajo gomoso y teclados resonantes, y nos presenta el mismo estilo disco de fondo. Aquí el coro de gospel reforma sus coros para que sean como un maremoto con Madonna precariamente encaramada en la cima. ¿Es el sujeto el mismo chico que su estrella de la suerte, sólo que ahora absorbe todo lo que ella tiene para dar en lugar de reflejárselo? Incluso sus ojos se burlan de ella mientras ella se ahoga en su abrazo, y ella sólo quiere que él entienda que no tiene nada más que darle…. muy triste y otro éxito rotundo de oro macizo.
Un éxito que la gente tiende a olvidar es el sencillo principal "Burning Up", pero su video fue tan definitorio como los dos últimos éxitos de Immaculate Collection, mientras que su tono musical y lírico lo convierten en una mejor representación del clima de la radio pop. En Burning Up, Madonna pasa de la adoración a ser desgarrada y a arrojarse sobre su hombre y ella se lamenta "a diferencia de los demás, haría cualquier cosa, no soy la misma, no tengo vergüenza", y uno podría preguntarse si esto es una súplica dirigida a un hombre inalcanzable o a un público que escucha algo desconocido. "I Know It" podría reemplazar perfectamente cualquier pista de True Blue. Sin embargo, ocultos debajo se encuentran sintetizadores revoloteantes y un saxofón inquietantemente claro, y si debemos creer en los créditos del álbum, ambos toques se debieron, al menos en parte, a la propia Madonna. "I Know It" es un débil reflejo de "Borderline" cuando se ve simplemente como la cara más cercana de un disco, pero su contexto es más evidente cuando lo ves como parte de la carrera de Madonna como parte de su habilidad para fusionar sus impulsos musicales con lo que la radio puede reproducir.
Al final del álbum, el oyente realmente no ha llegado a
ninguna parte, excepto tal vez a la pista de baile. Los impulsos musicales aquí
son más dance que rock'n'roll, las letras son sin excepción tan genéricas como
vigorosas, y las voces son deslumbrantes, pero no especialmente talentosas.
Pero la carrera de Madonna nunca se ha centrado tanto en esas cosas como en
hacer música que pueda gustar a cualquiera sin diluirla hasta el mínimo común
denominador de insipidez que gran parte de las décadas intermedias de La música
pop ha incluido. La mayoría de los críticos nombrarían Like a Virgin o True
Blue como la primera obra maestra de Madonna, pero todos sus logros futuros
eran una predicción fácil basada únicamente en este disco.
![]() |
Can't Get Enough, Bad company |
Bad Company es el álbum debut de la banda de rock inglesa Bad company, compuesta por Paul Rodgers (voz), Mick Ralphs (guitarra), Boz Burrell (bajo) y Simon Kirke (batería). Fue grabado durante el mes de noviembre de 1973 en el Mobile Studio de Ronnie Lane, en Headley Grange, Inglaterra, bajo la producción del propio grupo, y publicado en mayo de 1974 bajo el sello discográfico Swan Song Records, propiedad de Led Zeppelin, en Estados Unidos, y de Island Records en el Reino Unido.
Incluido en este álbum se encuentra la canción Can't Get Enough, donde se entremezclan un refinado sonido hard rock con un excelente toque blusero imprimido por la genial voz de Paul Rodgers. Esta canción fue el mayor éxito del grupo en las listas de ventas, alcanzando el puesto número 5 en la lista estadounidense Billboard Hot 100, y el número 1 en la lista de los 100 mejores sencillos de la revista Cashbox. Está acreditada al guitarrista Mike Ralphs, quien utilizó una afinación diferente de su guitarra para la grabación. Fue escrita cuando el guitarrista todavía estaba con el grupo Mott the Hopple, pero la banda no mostró interés en ella y la descartó.
Can't Get Enough se ha convertido por derecho propio en una de esas canciones icónicas que perduran en el tiempo, cautivando a generaciones con su poderosa mezcla de rock y blues. Desde sus primeros acordes de guitarra hasta la voz distintiva de Paul rodgers, hacen que la canción se haya convertido en un himno atemporal que encapsula la esencia del rock. La letra de la canción gira en torno a un tema universal: El deseo ardiente y la obsesión por un amor inalcanzable. Con líneas como "I can't get enough of your love" (No puedo tener suficiente de tu amor), la canción transmite la intensidad de la pasión y el anhelo que consume al protagonista. La sección rítmica de la batería de Simon Kirke y el bajo de Boz Burrell, se fusionan perfectamente con las guitarras de Ralphs y la voz de Rodgers para regalarnos uno de los grandes momentos del rock.
"Silencio Marginal" es una joya musical que encapsula el talento y la profundidad artística de Aquelarre, una influyente banda argentina que emergió en la década de 1970. Formada por músicos virtuosos como Héctor Starc en la guitarra, Hugo González Neira en el bajo, y Rodolfo García en la batería, junto con la voz inconfundible de Carlos Cutaia, Aquelarre dejó una huella indeleble en la escena del rock argentino.
A lo largo de su carrera, Aquelarre se destacó por su habilidad para fusionar elementos de rock progresivo, blues y música folclórica argentina, creando un sonido distintivo que resonó con una amplia audiencia. "Silencio Marginal" es un ejemplo perfecto de esta fusión de estilos, con sus guitarras eléctricas hipnóticas, ritmos cautivadores y letras profundas que exploran temas universales como la soledad y la búsqueda de significado.
Aquelarre no solo fue una fuerza innovadora en el ámbito musical, sino que también desafiaron las convenciones sociales y culturales de su tiempo. En un momento de agitación política y social en Argentina, su música se convirtió en una voz para aquellos marginados y alienados por la sociedad. Canciones como "Silencio Marginal" sirvieron como un reflejo de las luchas y las esperanzas de toda una generación.
Además de su impacto en la escena local, Aquelarre también ganó reconocimiento internacional, llevando su música a audiencias de todo el mundo. Su legado perdura hasta el día de hoy, y canciones como "Silencio Marginal" continúan siendo celebradas como ejemplos sobresalientes del talento y la creatividad de esta icónica banda argentina.
"Silencio Marginal" no solo es una canción excepcional en términos musicales y líricos, sino que también es un testimonio del impacto perdurable de Aquelarre en la historia del rock argentino. Su habilidad para combinar diferentes influencias musicales con una profundidad emocional y social lo convierte en un hito en la música latinoamericana y en un recordatorio del poder transformador del arte.
Daniel
Instagram Storyboy
"Unlimited Love" de Red Hot Chili Peppers #mesRedHotChiliPeppers
Desde su nacimiento en las calles de Los Ángeles en 1983, los Red Hot Chili Peppers han sido una fuerza imparable en el mundo del rock. Su estilo único, fusionando el funk, el punk y el rock, ha cautivado a generaciones de fans y les ha llevado a la cima de la industria musical. Con su último álbum, "Unlimited Love", la banda demuestra una vez más por qué son considerados leyendas vivas.
"Unlimited Love" es el primer álbum de estudio de los Red Hot Chili Peppers desde "The Getaway" en 2016, y marca su regreso triunfal después de un período de descanso y cambio. Con la salida del guitarrista Josh Klinghoffer y el retorno de John Frusciante, quien había sido miembro de la banda en el pasado, las expectativas para este álbum eran enormes. Afortunadamente, los Chili Peppers no decepcionan.
Desde el momento en que comienza el álbum con "Black Summer", queda claro que los Red Hot Chili Peppers están aquí para hacer una declaración. La canción es una explosión de energía cruda y pura, con el característico slap bass de Flea, los ritmos frenéticos de Chad Smith y la voz inconfundible de Anthony Kiedis, todo respaldado por los virtuosos riffs de Frusciante. Es una introducción perfecta que establece el tono para el resto del álbum.
A lo largo de "Unlimited Love", los Chili Peppers exploran una amplia gama de estilos y emociones, manteniendo al mismo tiempo una cohesión que es verdaderamente impresionante. Canciones como "Sick Love" y "Always on the Run" son himnos de funk-rock que te hacen mover la cabeza al ritmo de la música, mientras que baladas como "Beautiful Little Stories" y "Brave from Afar" te hacen detenerte y reflexionar sobre la belleza y la fragilidad de la vida.
Una de las mayores fortalezas de "Unlimited Love" es su capacidad para evocar una sensación de nostalgia sin sentirse anticuado. Los Chili Peppers han sido una presencia constante en la escena musical durante décadas, y su habilidad para reinventarse y mantenerse relevantes es impresionante. Canciones como "Parallel Universe" y "California Dreamin'" capturan la esencia del sonido clásico de los Chili Peppers, mientras que aún logran sonar frescas y emocionantes.
La producción del álbum es impecable, gracias al trabajo del aclamado productor Rick Rubin, quien ha colaborado con la banda en numerosas ocasiones en el pasado. Cada instrumento se destaca de manera clara y nítida, permitiendo que cada elemento contribuya al conjunto sin abrumar al resto. El resultado es un sonido que es al mismo tiempo potente y refinado, capturando la intensidad cruda de la música de los Chili Peppers sin sacrificar la calidad.
Las letras de "Unlimited Love" son otro punto destacado del álbum. Anthony Kiedis es conocido por su habilidad para escribir letras que son tanto personales como universales, y este álbum no es una excepción. Temas como el amor, la pérdida, la esperanza y la redención se entrelazan a lo largo de las canciones, creando una experiencia emocionalmente resonante para el oyente.
Si hay algún punto débil en "Unlimited Love", es que a veces puede sentirse un poco disperso. Con dieciséis canciones en el álbum, hay momentos en los que la cohesión se ve comprometida en aras de la variedad. Sin embargo, esto es más una cuestión de preferencia personal que una falla real, ya que cada canción por sí sola es sólida y bien ejecutada.
"Unlimited Love" es otro triunfo para los Red Hot Chili Peppers. Con su energía implacable, su evolución musical y sus letras conmovedoras, el álbum demuestra por qué la banda sigue siendo una de las más influyentes en el mundo del rock. Es un testimonio de la pasión y el talento de los Chili Peppers, así como de su capacidad para mantenerse relevantes en un paisaje musical en constante cambio. Para los fans de toda la vida y para aquellos que recién están descubriendo la magia de los Chili Peppers, "Unlimited Love" es una experiencia auditiva que no deben perderse.
Daniel
![]() |
Loving You, Minnie Riperton |
Minnie Riperton fue una cantante y compositora de soul estadounidense conocida por su rango vocal del cinco octavas, y más conocida aún por su exitoso sencillo Lovin' you, grabado en su segundo álbum de estudio, Perfect Angel. Este segundo trabajo de Minnie Riperton fue grabado entre 1973 y 1974 en los Record Plant Studios de Los Angeles bajo la producción de su marido Richard Rudolph y de Stevie Wonder, y publicado el 9 de agosto de 1974 por el sello discográfico Epic Records.
Tras un fallido primer álbum, titulado Come to My Garden (1970), Minnie se había convertido en ama de casa y madre de dos hijos en Florida. Pero un universitario que trabajaba para Epic Records la redescubrió, y después de escuchar una demostración suya de la canción "Lie In The World", se la hizo llegar a Grace Allen, quien era una alto cargo de Epic Records. Poco después Minnie firmaba con Epic y se mudaba con su familia a Los Angeles. El marido de Minnie, Richard Rudolph, dijo que poco después de que ella firmara con Epic, fue preguntada por quien quería que produjera el disco, ella pidió a Stevie Wonder, y se dio la casualidad de que Wonder era un gran admirador de su trabajo, pero puso una condición: el acababa de firmar con Motown Records y le preocupaba que no le dejaran trabajar en el proyecto, por lo que apareció en el álbum bajo el seudónimo "Black Bull" (Toro Negro).
Al final de la producción, había ocho canciones completas, pero Wonder quería una canción más para que el disco se acercara a los estándares de la industria con una duración de unos 40 minutos. Fue entonces cuando le pidió a ella y a su marido, quien era también compositor y solía componer con ella, que idearan una melodía que consideraran su "canción más vergonzosa". Minnie mencionó entonces una canción de cuna que le solía cantar a su hija Maya para que se durmiera por las noches, y así tener ratos de intimidad con su marido Rudolph. Así es como con la ayuda de su marido creó Lovin' you a partir de esa canción de cuna. La canción fue grabada rápidamente con Wonder en el piano eléctrico y sintetizadores, y Rudolph proporcionó el canto de los pájaros desde un carrete de efectos de sonido. Realmente la canción tuvo sus comienzos en 1971, cuando Rudolph comenzó a componer la canción mientras vivían en Chicago, y sería aquí en Los Angeles cuando le acabarían de dar forma, Minnie desarrollando la melodía final y Rudolph escribiendo la letra y el puente de la canción.
La ventas comenzaron bastante lentas y Epic había decidido pasar al siguiente proyecto, sin embargo algunas estaciones de radio estaban reproduciendo Lovin' You como un corte el álbum. Minnie y Rudolph al enterarse de esto pidieron a la discográfica que dieran una oportunidad a la canción como sencillo. Epic acertó y la canción llegó a conquistar el puesto número 1 en las listas de ventas Pop de Estados Unidos y el puesto número 3 en las de R&B. El disco, gracias a esta canción, llegó a conseguir la certificación de Disco de oro, el único en toda la carrera de la artista.
Julio, Jero y Emilio fueron la primera formación de Los Chichos en sus comienzos, un trío musical gitano que tuvo su evolución en los primeros años setenta surgidos en Madrid en la barriada El Pozo del Tío Raimundo, sin quererlo se convirtieron en la banda sonora de la transición, unos chavales que con unas letras sencillas, lograron llevar el sentimiento de la calle a sus canciones y desde las gasolineras a los primeros puestos de listas de éxitos. Su primer disco compuesto por 12 canciones se publicó en 1974 y viene precedido de la mano de Juan A. Jiménez que se convertiría en protagonista indiscutible de la mayoría de los grandes éxitos de Los Chichos. Con Ni más ni menos y Quiero ser libre (primer single publicado en 1973) alcanzan las listas de éxitos gracias al boca a boca de sus seguidores, pero no todo era "aquí gloria y después paz", ya que también sufrieron el rechazo de los medios públicos como televisiones, radios o prensa e incluso censuras en sus canciones por ser considerados provocativos e inmorales. La temática de Los Chichos se halla en la sociedad marginal donde vivían y veían injusticias que algunos familiares, amigos o vecinos tenían, pero no solo tocaban las injusticias, el trío abarcaba todo tipo de índoles como era la infidelidad, el maltrato o el amor. Es por todo esto que sus "CHICHEROS" se sienten identificados por el realismo de sus letras y los consideran auténticos ídolos, sobre todo los que estaban privados de libertad. Cada uno de ellos en su puesto, Jero en medio, Julio a la izquierda y Emilio a la derecha, forman el grupo perfecto.
Antonio Sánchez, padre de Paco y Pepe de Lucía, los llevó a la discográfica donde grababan el mismo Paco y también el mítico Camarón de la Isla. En 1974, publicaron su primer disco, «Ni más, ni menos» (Philips), donde se encontraba la canción del mismo nombre que resultó un éxito sin precedentes en el mundo de la rumba y se codeó con los hits de la música pop de la época. Con su característica mezcla de palmas, guitarras flamencas y letras emotivas, «Ni Más Ni Menos» supo combinar la esencia del flamenco con un enfoque más contemporáneo. Sus rumbas eran callejeras, fuera de lo común y cantando en sus letras en caló, algo inaudito que nunca nadie se le había ocurrido, gusta mucho y entran muy bien en el pueblo gitano. Ni mas ni menos no solo fue un éxito comercial, sino que dejo una huella indeleble en la música española al ser pioneros en fusionar el flamenco con otros generos, allanando el camino para muchas bandas posteriores, además de su capacidad para conecta con la gente común a través de sus letras honestas y emotivas que los convirtió en iconos culturales. El primer álbum de Los Chichos es un tesoro en la historia de la música española, con su fusión única de flamenco, rumba y pop, la banda dejo una marca imborrable en la escena musical. Las canciones de este disco siguen siendo amadas y escuchadas por generaciones de fanáticos y el legado de Los Chichos perdura como uno de los mas importantes de la música contemporánea. Este álbum es un recordatorio de que la música puede unir culturas y estilos de vida de manera inesperada y hermosa