martes, 6 de agosto de 2024

1314.- Hole in the Sky - Black Sabbath

Hole in the Sky, Black Sabbath

 


     Hole in the Sky es una de las canciones más destacadas del álbum Sabotage, publicado en 1975 por la banda inglesa de heavy metal Black Sabbath. Esta canción nos habla sobre una interesante maquinaria de acero y se sumerge en temas de desesperanza y búsqueda de escape. La letra comienza con una imagen poderosa: el narrador observa a través de un “agujero en el cielo” (Hole in the Sky), una metáfora que sugiere una búsqueda de significado o salida en un mundo que parece cerrado y opresivo, en lo que parece ser toda una crítica social sobre el declive moral y cultural de la época. El tono oscuro, marca de la casa, imprimido por Black Sabbath, es utilizado para explorar no solo la lucha personal sino también los problemas más amplios del mundo.

La canción comienza con un riff contundente de Tony Iommi, cuyo tono pesado y oscuro es característico del sonido de Black Sabbath. Este riff, acompañado por la sección rítmica sólida de Geezer Butler en el bajo y Bill Ward en la batería, crea una atmósfera de urgencia y poder mientras que Ozzy canta sobre la percepción de un agujero en el cielo, un concepto que se presta a múltiples interpretaciones. Algunos pueden verlo como una referencia a una brecha en la realidad, una apertura hacia lo desconocido o incluso una metáfora de la desesperanza y el nihilismo. Las letras de Hole in the Sky son ambiguas, lo que es típico del estilo lírico de Butler, quien a menudo entrelaza temas existenciales y apocalípticos en las canciones de Black Sabbath. La idea de un "agujero en el cielo" sugiere una ruptura en el orden natural, una falla en el tejido del universo. Esta imagen puede verse como una crítica al estado del mundo en la década de 1970, un período marcado por conflictos políticos, incertidumbre económica y una creciente preocupación por el medio ambiente. En este contexto, el "agujero en el cielo" podría simbolizar una advertencia sobre las consecuencias de los actos humanos. Musicalmente, la estructura de la canción es relativamente simple, pero está diseñada para maximizar su impacto. Después del primer verso y estribillo, la canción se embarca en una breve sección instrumental antes de volver a la estructura inicial, reforzando la sensación de una marcha implacable hacia un destino desconocido.

lunes, 5 de agosto de 2024

1313 - Symptom of the Universe - Black Sabbath

1316 - Black Sabbath - Symptom of the Universe

"Symptom of the Universe" es una canción de la banda británica de heavy metal Black Sabbath, incluida en su sexto álbum de estudio, *Sabotage* (1975). Esta canción es a menudo aclamada por su contribución al desarrollo del thrash metal y por su estructura innovadora y potente.

Desde el primer acorde, "Symptom of the Universe" muestra el característico estilo pesado y oscuro de Black Sabbath. La guitarra de Tony Iommi arranca con un riff que es a la vez rápido y contundente, estableciendo un tono agresivo que persiste a lo largo de la canción. Este riff es uno de los más reconocidos y aclamados en la historia del heavy metal, y ha sido citado como una gran influencia por numerosas bandas de thrash metal que surgieron en la década de 1980.

La voz de Ozzy Osbourne, siempre inconfundible, aporta una calidad estridente y angustiada que complementa perfectamente la pesadez de la música. Sus letras son abstractas y poéticas, un rasgo común en muchas de las canciones de Black Sabbath, que invitan a diversas interpretaciones. "Symptom of the Universe" aborda temas existenciales y cósmicos, explorando la naturaleza del ser y el universo con un tono apocalíptico y místico.

El bajo de Geezer Butler y la batería de Bill Ward forman una base rítmica sólida y compleja que impulsa la canción hacia adelante. La línea de bajo de Butler es particularmente notable por su dinamismo y técnica, mientras que Ward ofrece una actuación de batería enérgica y polirrítmica que añade capas adicionales de profundidad al sonido de la banda.

Una de las características más distintivas de "Symptom of the Universe" es su cambio de tempo y estilo a mitad de la canción. Después de varios minutos de intensa energía y ritmo rápido, la canción se transforma en una sección acústica suave y melódica. Este contraste no solo muestra la versatilidad de la banda, sino que también proporciona un respiro emocional antes de que la canción retome su intensidad. Este pasaje es a menudo interpretado como un reflejo de la búsqueda de paz y comprensión en medio del caos y la destrucción.

El impacto de "Symptom of the Universe" en el género del heavy metal no puede subestimarse. Ha sido versionada por varias bandas y sigue siendo un elemento básico en los conciertos de Black Sabbath. Su mezcla de riffs pesados, letras introspectivas y cambios dinámicos en la composición la convierten en una obra maestra que sigue resonando con los fanáticos del metal de todas las generaciones.

"Symptom of the Universe" es una canción que encapsula la esencia de Black Sabbath en su máxima expresión: innovadora, poderosa y profundamente influyente. Con su combinación de riffs icónicos, letras profundas y cambios inesperados en la estructura, esta canción continúa siendo una piedra angular en la historia del heavy metal.

Daniel 
Instagram storyboy 

domingo, 4 de agosto de 2024

1312.- Tears of Rage - Bob Dylan

 

Tears of Rage, Bob Dylan


     Tears of Rage fue escrita por Bob Dylan, siendo la música compuesta por Richard Manuel, vocalista del grupo The Band. Dylan y The Band grabaron la canción por primera vez en 1967, pero no fue publicada hasta 1975 en el álbum de Dylan The Basement Tapes. En 1968 The Band grabó su propia versión para su álbum Music from Big Pink.

La canción se grabó por primera vez en sesiones de ensayo en la residencia de The Band en el norte del estado de Nueva York, llamada Big Pink, en 1967. la voz principal corrió a cargo de Bob Dylan siendo The Band el grupo de acompañamiento. Estas sesiones no fueron lanzadas oficialmente hasta el álbum doble The Basement Tapes, publicado en 1975. Sin embargo, la canción fue ampliamente pirateada hasta publicación, desde finales de la década de los 60 y principios de la década de los 70. El primer lanzamiento de la canción fue en 1968, en el disco debut de The Band, Music from Big Pink, siendo cantada por el vocalista de la misma, Richard Manuel

The Band había ralentizado la canción, hasta convertirla en una apasionado lamento con influencias gospel al estilo Nueva Orleans, mientras que la canción original publicada en 1975 por Dylan, era una suave pieza de folk-soul. Hay quien compara la canción con el soliloquio del Rey Lear sobre el páramo devastado en la tragedia de Shakespeare. Atormentado por la amargura y el arrepentimiento, su narrador reflexiona sobre las promesas rotas y verdades ignoradas, sobre cómo la avaricia envenena el pozo de las mejores intenciones. También hay quien cree que la canción esta impregnada de un fuerte tema bíblico, haciendo referencia al recurrente mensaje de los libros del Antiguo Testamento: "Ningún corazón roto duele más que el corazón roto de un padre angustiado". Lo que si queda patente en Tears of Rage es la maestría de Dylan para cantar, con una voz cargada de preocupación, sobre un dolor que surge de lo más profundo del alma. En una entrevista para promocionar el lanzamiento de The Basement Tapes, Dylan citó el lanzamiento de la primera bomba de hidrógeno de China como inspiración para escribir la canción.

sábado, 3 de agosto de 2024

1311 - Aquelarre - Pajaro de la locura

1311 - Aquelarre - Pajaro de la locura

"Pájaro de la locura" es una canción de la banda argentina Aquelarre, lanzada en 1973 como parte de su álbum "Candiles". Este tema se destaca por su fusión de rock progresivo con elementos de la música folclórica argentina, creando una pieza rica en texturas y profundamente enraizada en la cultura local.

La canción comienza con una introducción instrumental que sienta las bases para una atmósfera onírica y algo inquietante. Desde el primer momento, los oyentes son transportados a un paisaje sonoro complejo y evocador. La guitarra acústica, junto con la percusión sutil y los arreglos de teclados, establece un tono introspectivo que es característico del estilo de Aquelarre.

La voz de Emilio del Guercio entra de manera suave pero firme, complementando perfectamente la instrumentación. La letra de "Pájaro de la locura" es poética y cargada de simbolismo, explorando temas de libertad, identidad y transformación. A lo largo de la canción, las imágenes del "pájaro de la locura" sirven como una metáfora para la búsqueda de la autenticidad y la lucha contra las restricciones impuestas por la sociedad.

Uno de los aspectos más destacados de la canción es su estructura dinámica. Aquelarre emplea cambios de ritmo y pasajes instrumentales que mantienen al oyente en un estado de anticipación constante. Estos cambios no solo muestran la habilidad técnica de la banda, sino que también refuerzan el mensaje lírico de la canción, sugiriendo la naturaleza impredecible y caótica de la locura y la liberación personal.

La instrumentación es otro punto fuerte de "Pájaro de la locura". La guitarra de Héctor Starc brilla con su estilo distintivo, mezclando acordes acústicos con solos eléctricos que añaden una capa de intensidad emocional. La sección rítmica, con la batería de Rodolfo García y el bajo de Emilio del Guercio, proporciona una base sólida y fluida que permite a la canción moverse con facilidad entre diferentes estados de ánimo y paisajes sonoros.

Además de su valor musical, "Pájaro de la locura" también tiene un significado cultural importante. Aquelarre fue una de las bandas pioneras del rock nacional argentino, y esta canción refleja la experimentación y la creatividad que caracterizó a la escena musical de Argentina en los años 70. La capacidad de la banda para incorporar elementos de la música folclórica en un contexto de rock progresivo es un testimonio de su innovador enfoque artístico.

"Pájaro de la locura" es una obra maestra del rock progresivo argentino. A través de su letra evocadora, su compleja instrumentación y su estructura dinámica, la canción logra capturar la esencia de una época de transformación y búsqueda de identidad en la Argentina. Es un ejemplo brillante del talento y la visión artística de Aquelarre, y sigue siendo una pieza relevante y poderosa en la historia del rock en español.

Daniel 
Instagram storyboy 

viernes, 2 de agosto de 2024

1310.- Albuquerque - Neil Young

 

El sencillo Albuquerque pertenece al sexto álbum de estudio de Young, Tonight's the Night, publicado en junio de 1975 por Reprise Records. “La característica más notable de esta canción es lo disciplinada que suena la voz de Young”, escribe Johnny Rogan en The Complete Guide to the Music of Neil Young. “Es como si se hubiera vuelto completamente sobrio, aunque la letra habría sonado igualmente apropiada si la hubiera cantado completamente desafinada”. El álbum se grabó entre agosto y septiembre de 1973, pero su lanzamiento se retrasó dos años. Alcanzó el puesto número 25 en el Billboard 200. En 2003, el álbum ocupó el puesto número 331 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone.


"Albuquerque" es más que una simple canción, es un viaje onírico por el desierto estadounidense, una exploración de la mente y un retrato de la América profunda. Musicalmente, "Albuquerque" es un collage de sonidos que evoca tanto la soledad del desierto como la intensidad de un viaje psicodélico. La guitarra de Young, con su distorsión característica, crea una atmósfera densa y opresiva, mientras que la batería y el bajo marcan un ritmo constante y hipnótico. Los arreglos de cuerdas añaden una capa de melancolía, contrastando con la energía cruda de la base rítmica. Líricamente, la canción es un flujo de conciencia que oscila entre la narración de un viaje real y una exploración del subconsciente. Young pinta imágenes vívidas del paisaje desértico, de las ciudades que atraviesa y de los encuentros casuales que tiene en el camino. Sin embargo, estas imágenes a menudo se ven ensombrecidas por una sensación de desorientación y alienación. El protagonista de la canción es un buscador incansable, un alma perdida que busca un sentido en un mundo caótico. Sus reflexiones sobre la vida, la muerte y la naturaleza humana son a menudo oscuras y pesimistas, pero también hay destellos de humor y de una cierta aceptación de la condición humana. "Albuquerque" se ha convertido en un icono de la contracultura, resonando con aquellos que se sienten marginados o desconectados de la sociedad. La canción ha sido interpretada de diversas maneras, desde una crítica a la sociedad estadounidense hasta una exploración de la psique humana. La referencia al consumo de drogas es evidente, pero la canción va más allá de una simple celebración de la sustancia. El viaje a Albuquerque se convierte en una metáfora de la búsqueda espiritual, un intento de trascender los límites de la realidad y encontrar una conexión más profunda con el universo.

 

A pesar de haber sido publicada en 1975, "Albuquerque" sigue siendo una canción relevante en la actualidad. Su poder evocador y su honestidad brutal la convierten en una obra maestra del rock and roll. La canción ha sido versionada por numerosos artistas, lo que demuestra su influencia en la música popular, una obra maestra que ha resistido el paso del tiempo y que continúa inspirando a nuevas generaciones de músicos y oyentes.

 

Disco de la semana 389: E·MO·TION - Carly Rae Jepsen


Comenzamos este álbum muy fuerte, el saxofón estridente de Run Away With Me entra en tus auriculares y te deja sin aliento, es una forma muy audaz de abrir un álbum, pero el estribillo es más audaz. Carly Rae Jepsen, una mujercita diminuta, se cierne sobre ti como una diosa encarnada, el bajo marca el pulso y ruge, con la mano extendida, te invita a huir con ella, a dejarlo todo, a rendirte a su música, esa es su apuesta y la señal es el saxo ardiente en los momentos iniciales de Run Away With, ya que te proporciona una señal atractiva de lo que vendrá, ni siquiera necesito hablar de la calidad de la producción porque habla por sí sola, nada parece barato aquí, y sin embargo, todo se siente perfecto por sí solo. La promesa que el álbum nos presentó en la apertura se construye a medida que nos encontramos escuchando la animada canción principal E·MO·TION, cargada de teclados de buen gusto y percusión poderosa y aunque parece que es necesario esperar un poco para entrar en él, el sencillo principal I Really Like You es igualmente divertido como su pequeño video musical, especialmente cuando el coro golpea con ese bombardeo láser de sintetizadores. El álbum sufre una pequeña, pero, afortunadamente, breve caída en su calidad, Gimmie Love es posiblemente la canción mas normalita, al menos en la lista de canciones estándar, si bien me gusta el ritmo de la canción, en el sentido de que parece una pieza complementaria más sombría a la canción principal en términos de producción, la canción falla en su combinación instrumental y vocal ligeramente redundante. Esto nos lleva a All That, el segundo sencillo del álbum, realmente no pude meterme en este tras su lanzamiento, y aunque ciertamente funciona mejor en el contexto del álbum, siento que es un demasiado tibia para tener el verdadero peso que busca, dicho esto, sigue siendo un corte agradable y, lo que es más importante, este, junto con los temas anteriores, son necesarios para la progresión del álbum.

Ahora, podría hablar de todos los temas individualmente, pero a este ritmo los mantendría ocupados todo el día. Sin embargo, hay una razón por la que he profundizado en estos primeros cinco. Boy Problems es donde E•MO•TION pasa de ser un disco pop refrescante y prometedor a uno verdaderamente notable. El tramo desde Boy Problems hasta Warm Blood (¡son seis temas!) es, a falta de una mejor descripción, espectacular. Los estribillos, coros y estribillos están construidos y entregados de una manera tan brillante y memorable que son motivo suficiente para alabar este lanzamiento hasta el cielo, es interesante descubrir que, después de All That, todos los sencillos principales del álbum ya se han utilizado, es casi como si supieran cuán asombrosamente se mantiene el resto del disco. Boy problems es de los mejores temas de E•MO•TION, que cuenta con un ataque reflexivo y en capas sobre la perspectiva de persistir en relaciones sin sentido con hombres superficiales (¿podría ser esto en respuesta a todos los chicos a los que Jepsen proporcionó su número de teléfono al azar en Call Me Maybe , tal vez?). No es de extrañar que Sia aparezca en los créditos de escritura, me alegro de que una de las mejores compositoras de música pop preste su talento a una vocalista que me gusta, ahondar más en la plétora de momentos memorables, adorables, sorprendentes y poderosos que se incluyen a partir de ahora sería una injusticia para la clara idea de que cualquiera que esté mínimamente interesado en la música pop necesita escuchar este lanzamiento, así que os dejo que lo descubráis vosotros mismos.


Dicho esto, no puedo reseñar este álbum sin ahondar en uno de mis temas favoritos, el extravagante LA Hallucinations, solo puedo decir cosas buenas sobre ella. Líricamente, alude a temas posiblemente algo oscuros que giran en torno a la idea de abrazar y complacerse excesivamente con el estatus de estrella pop hasta el punto de la locura al aterrizar "fresco" en el ardiente paisaje urbano de Los Ángeles, la canción se presenta proporciona inteligentemente, pero no obliga al oyente, un espejo de un exceso abrumador de sexo, drogas, alcohol, juegos de azar y una euforia constante y traicionera, que conduce inevitablemente a la autodestrucción. Se parece mucho a Swimming Pools de Kendrick Lamar en ese sentido, la canción también brilla musicalmente, la construcción es genial, y como si estar agraciada con el mejor estribillo del álbum no fuera suficiente, la canción contiene múltiples ganchos, todos los cuales son increíblemente pegadizos y sorprendentemente conmovedores, sin ir en detrimento de las pistas anteriores y posteriores, este es uno de los pocos momentos en los que todo se une en la gran mayoría de una sola canción, y me he encontrado completamente enamorado de los resultados. Un activo satisfactorio que E•MO•TION tiene de su lado es su capacidad de ofrecer algo atractivo y agradable incluso en los momentos más irregulares de la lista de canciones. Los componentes y la estructura de All That, el estribillo "Fall into me, then" de Gimmie Love , la gran sensación de cierre proporcionada por la floreciente producción de When I Needed You a pesar de las voces y letras ocasionalmente ligeramente fuera de lugar que se le atribuyen. Cuando escuché este álbum por primera vez, estaba esperando que llegara un momento decepcionante, simplemente no sucedió. Incluso la letra inicial de LA Hallucinations, que es una sofisticada canción, resultó ser el escenario perfecto para la espiral descendente de un personaje fascinante hacia la dulce locura que siguió (la canción no puede ser de la experiencia personal de Carly, de lo contrario se habría convertido en un desastre para haber hecho un álbum tan elegante como este). 


Una de las sorpresas que probablemente ya te habrán estropeado es la inclusión de seis pistas adicionales después del cierre estándar When I Needed You, estos extras son agradables sorpresas en sí mismos. Después de que terminan los cortes estándar, las pistas adicionales permiten que la obra maestra pop de Carly se adentre en otros géneros y estilos sin alejarse demasiado de la estética general de lo que vino antes. La mejor de ellas es I Didn't Just Come Here to Dance, una versión moderna de los éxitos del house club de los 90 que fusiona con buen gusto florituras de producción moderna junto con algunas voces memorables para cimentar la canción como totalmente valiosa a pesar de la familiaridad. Si bien no atraerá a todos, es una verdadera explosión de nostalgia para mí personalmente.


Por supuesto, no podemos cerrar esta reseña sin hablar de la propia Carly Rae Jepsen. Ella no es el tipo de artista que escribirá canciones que giren en torno a una personalidad fabricada y exagerada que ha creado (vale la pena señalar que tiene un crédito de escritura en cada canción aquí), sino más bien una autora del oficio que sabe exactamente cómo encajar en cada faceta y sobresalir en la cantidad justa en cada función para no volverse exagerada. Carly Rae es un componente clave de la música tanto como cualquier otra cosa aquí. Ella sabe cuándo y cómo hacer tantas cosas en las que la mayoría de los artistas pop apenas pueden especializarse: sexy ( Black Heart , I Didn't Just Come Here to Dance ), convicta ( Your Type , Warm Blood , LA Hallucinations ), reconfortante ( All That ), optimista ( Boy Problems , I Really Like You ), no es la vocalista más increíble del momento, pero es notable la frecuencia con la que da en el blanco y en la variedad de enfoques, además. Debo enfatizar que, en mi mente, el título de diosa del pop se lo ganó Jepsen con el lanzamiento de este álbum en particular, no olvidemos que, hace poco menos de una década, la misma artista murmuraba sobre castillos de arena aplastados y cubos perforados. No muy lejos de la década actual, entregó uno de los temas que más dividió a los primeros puestos de las listas de éxitos de los últimos años, aparentemente condenada a sufrir el destino de ser etiquetada como una maravilla de un solo éxito. Ahora, en 2015, puede que haya lanzado el mejor álbum de synthpop en años. Hanif Abdurraqib afirmó que el poder de Carly es que puede convencer a una habitación llena de extraños de que abandonen su tristeza y saquen a la luz cualquier alegría que les quede dentro, y creo que esta evaluación es extremadamente precisa. Pero es doblemente preciso para nosotros los hombres porque hemos cultivado deliberadamente fachadas de seriedad y confusión interna para usarlas como fuentes a través de las cuales oscilar entre representaciones de masculinidad y feminidad. Por ejemplo, puedo ignorar la música pop femenina por no ser lo suficientemente "seria", pero luego puedo usar mi personalidad cultivada de "hombre serio" para identificarme con las letras sensibles de Robyn o Sade. La ruta que elija depende del género del espectador y de si estoy tratando de acostarme con él o no. Pero en un álbum de Carly Rae Jepsen, no hay espectadores. Su música es tan personal y honesta que obliga a todos los demás a salir de la habitación, todos los fantasmas en tu cabeza son exorcizados, aunque sea solo por un momento. Eres tú y es ella y te ves obligado a sacar a relucir tu yo interior. Y así, tu fachada masculina se derrumba tan completamente que estás roto. De repente y así.


jueves, 1 de agosto de 2024

1309 - Desmadre 75 - Saca el güisky Cheli

1309 - Desmadre 75 - Saca el güisky Cheli

"Saca el Güisky, Cheli" es una canción del grupo musical español Desmadre 75, lanzada en 1975. Este grupo, que se caracteriza por su estilo humorístico y satírico, creó un tema que rápidamente se convirtió en un éxito en España, destacando por su tono desenfadado y festivo.

La canción se inscribe dentro de un contexto histórico y cultural muy particular. A mediados de los años 70, España estaba en pleno proceso de transición tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975. Este periodo, conocido como la Transición, trajo consigo una apertura social y cultural significativa, permitiendo que nuevas formas de expresión y entretenimiento surgieran con fuerza. En este entorno, Desmadre 75 encontró un público receptivo y ávido de propuestas frescas y liberadoras.

La letra de "Saca el Güisky, Cheli" es una mezcla de lenguaje coloquial y elementos de la cultura popular de la época, reflejando una actitud despreocupada y festiva. "Cheli" es un término de jerga madrileña que se utiliza para referirse a una persona de manera amistosa o familiar. La invitación a "sacar el güisky" (whisky) evoca una escena de celebración y camaradería, donde el alcohol se convierte en un símbolo de desinhibición y diversión. La letra, con su tono humorístico y un tanto irreverente, capta perfectamente el espíritu de una juventud que buscaba disfrutar y romper con las restricciones del pasado.

El estilo musical de Desmadre 75 y la interpretación de "Saca el Güisky, Cheli" también contribuyen a su éxito. La canción combina ritmos pegajosos con una melodía alegre, haciendo que sea fácil de recordar y cantar. Este enfoque ligero y accesible hizo que el tema se difundiera rápidamente, convirtiéndose en un himno de fiestas y reuniones sociales.

Más allá de su valor como entretenimiento, la canción también ofrece una ventana a la cultura popular de la España de los años 70. Refleja una época de cambios y de apertura, donde la música y el arte comenzaron a explorar nuevas temáticas y estilos. Desmadre 75, con su enfoque humorístico y satírico, se situó en la vanguardia de este movimiento, utilizando la música como un medio para conectar con la juventud y expresar un sentimiento colectivo de liberación.

Daniel 
Instagram storyboy 


miércoles, 31 de julio de 2024

1308.- Jive Talkin' - Bee Gees

 

Incluso en sus años de folk-rock, siempre había habido un elemento de soul en los Bee Gees, en la forma en que esos tres hermanos combinaban sus voces sobrenaturalmente agudas entre sí. Pero el giro del grupo hacia el R&B fue una decisión repentina y consciente, los Bee Gees habían estado luchando durante algunos años cuando firmaron con Atlantic, el nuevo jefe del sello, Ahmet Ertegün, los emparejó con el productor Arif Mardin, que h se dedicó a rehacer a los Bee Gees como un grupo de R&B blanco y se mudaron a Miami, una ciudad con una fuerte cultura de club, y, de repente, descubrieron el ritmo. Los componentes afirman que el ritmo de “Jive Talkin'” (el tremendo rebote de cuatro por cuatro) lo sacaron del sonido que hacía su coche cuando pasaban por Julia Tuttle Causeway en Miami, me parece extraño, puede que los Brothers Gibb no supieran qué tipo de ritmo exigían los clubes, pero Arif Mardin sí. En cualquier caso, fue Mardin quien sugirió originalmente que cambiaran la canción, titulada originalmente “Drive Talking”, por “Jive Talkin'”, cuando terminaron el primer borrador de la canción, los Bee Gees pensaron que “jive talking” era una especie de baile. Mardin tuvo que explicar que significaba hablar engañando, y los Bee Gees reescribieron la canción para que encajara con esa idea, eran tan ignorantes del lenguaje negro americano que empezaron escribiendo la maldita canción equivocada.

 

Se podría argumentar, con bastante justificación, que los Bee Gees eran buitres culturales, baladistas de folk-rock que se abrieron paso a tientas hasta alcanzar un éxito masivo aprovechando una nueva ola de música underground que surgía de clubes gays y negros. Los Bee Gees no habían surgido de la cultura que producía la música disco, no sabían nada al respecto y en un par de años, se habían convertido en los rostros del género. Esa es una vieja historia de la cagada de la industria musical: estrellas de rock blancas y ricas que secuestran música que había pertenecido a la gente que vivía en la periferia. Mucha gente odia a los Bee Gees por eso, tienen razón, sin embargo, los Bee Gees eran tan buenos haciendo música disco que simplemente no puedo recriminarles nada, retorcieron el sonido para adaptarlo a sus propias voces y, en el proceso, lo elevaron al centro del pop. Aún no habían desarrollado por completo el lado disco de su sonido, Main Course, el álbum que produjo “Jive Talkin'”, estaba compuesto en su mitad por baladas soñolientas, Barry Gibb no aprovechó todo el poder de su falsete ensordecedor hasta que Mardin escuchó lo que podía hacer en “ Nights On Broadway ”, otro tema de Main Course, después de escuchar a Barry lanzar un gran gemido improvisado, Mardin le preguntó si podía “gritar afinado”, podía, y eso es básicamente lo que hizo durante el resto de su carrera.  Aun así, "Jive Talkin'" es una canción innegablemente elegante, un salto cuántico para los Bee Gees. La canción se construye con una gracia segura, sus scratches líquidos de guitarra y los brillantes pitidos del teclado se escuchan fuertes y contundentes, los aplausos, los timbales y las armonías chillonas llegan en el momento exacto.

 

 

martes, 30 de julio de 2024

1307.- Fight the Power - The Isley Brothers



"Fight the Power", también conocida como "Fight the Power (Part 1 & Part 2)", es una canción original de The Isley Brothers, compuesta por el guitarrista Ernie Isley durante una sesión de grabación en 1975, en la que motivado por los acontecimientos políticos y sociales por los que atravesaba el país, compuso la reivindicativa "Fight the Power" y el himno contra la pobreza "Harvest for the World". Ambas canciones se grabaron el mismo día, pero fue "Fight the Power" la elegida para ser lanzada como single principal del álbum "The Heat Is On" (1975).

Ernie completó con el tecladista Chris Jasper el esqueleto de la canción y se la presentó a sus hermanos mayores Ronnie, Rudy y O'Kelly Isley, que grabaron las voces principales en una sola toma. Durante la grabación, Ronnie empleó en repetidas ocasiones la palabra "mierda", y al ser preguntado por ello, dijo que "había que decirlo" y que "es lo que la gente quiere escuchar". Y así fue, porque aunque muchas emisoras radiofónicas se negaron a emitirla por este motivo, mantener la controvertida palabra fue lo que le dio a "Fight the Power" la fama y el sentido de canción de lucha que aún hoy sigue teniendo.

Desde su lanzamiento en mayo de 1975, "Fight the Power" se convirtió rápidamente en uno de los mayores éxitos de la banda, alcanzando el número 1 en las listas de ventas estadounidenses. Años después, en 1989, los míticos raperos de Public Enemy revitalizaron el mensaje de la canción, adoptando para su tema del mismo título la frase "We gotta fight the powers that be" ("Tenemos que combatir los poderes establecidos"). Y es que las décadas van pasando, pero siempre queda algo por lo que luchar,

lunes, 29 de julio de 2024

1306.- Inca Roads - Frank Zappa

 

Inca Roads, Frank Zappa


One Size Fits All supuso el decimocuarto álbum de estudio de Mothers of Invention y el vigésimo álbum en general del genial músico Frank Zappa. Grabado en los Record Plant Studios de los Ángeles, en Caribou Ranch de Nederland, Colorado y los Paramount Studios de Los Ángeles entre agosto de 1974 y abril de 1975 bajo la producción de Frank Zappa, fue publicado en junio de 1975 por el sello discográfico DiscReet Records. El disco, con un formato que se movía entre el rock y el jazz fusión progresivo, llegó a alcanzar un más que notable puesto número 26 en la lista estadounidense Billboard Top LPs & Tape.

El disco presenta la formación de Mothers of Invention integrada, además de Franzk Zappa, por George Duke (vocalista/tecladista), Chester Thompson (batería), Ruth Underwood (percusionista), Tom Fowler (bajista), y Napoleon Murphy Brock (saxofón/teclados). También colabora en el álbum el bajista Jarnes Youman, quien se unió temporalmente cuando Fowler se rompió la mano en un  accidente durante la gira. 

El álbum incluye una de las pistas más complejas de Zappa, algo que ya es mucho decir teniendo en cuenta la extensa y prolífica obra del músico y compositor. Dicha pista es Inca Roads, la canción de apertura del álbum. La complejidad de esta canción radica en su formato, el cual presenta firmas fuera de tiempo, además de letras y voces inusuales. Incluye algunos compases fuera de ritmo, incluidos 5/4 y 7/8. Inca Roads comienza con voces dominantes, batería y marimba, y presenta un solo de guitarra interpretado por Zappa a finales de septiembre de1974 en una presentación en vivo en Helsinki, Finlandia. 

La canción explora los estereotipos de los extraterrestres que se encuentran en la civilización Inca. Estos temas, como la portada del álbum One Size Fits All, parecen parodiar la espiritualidad de muchos álbumes de rock progresivo de la misma época. La letra relata como, al parecer, un OVNI está aterrizando en las montañas de los Andes, y a medida que la canción avanza, la letra se va volviendo más jocosa y parece burlarse del comienzo de la canción. Aunque la hipótesis extraterrestre pronto quedó en gran medida desacreditada, tuvo y sigue teniendo una profunda influencia en la cultura popular, incluyendo la música, y Zappa toma buena cuenta de ello en Inca Roads.

domingo, 28 de julio de 2024

1305.- Love Will Keep Us Together - Captain and Tennille

Love Will Keep Us Together
Captain and Tennille


     Captain and Tennille fue un dúo discográfico estadounidense cuyo principal éxito se produjo durante la década de 1970. Formado por "Captain" Daryl Dragon y Toni Tennille, llegó a conseguir cinco álbumes con certificación de oro o platino y obtuvo numerosos éxitos en las listas de sencillos de Estados Unidos. Fruto del éxito, este dúo llegó a presentar su propio programa de variedades en la cadena de televisión ABC durante 1976 y 1977.

Love Will Keep Us Together fue el primer álbum del dúo, lanzado en 1975 por el sello discográfico A&M Records, conseguiría alcanzar el puesto número 2 en la lista estadounidense Billboard 200, y la canción que da nombre al álbum, consiguió el puesto número uno en la lista estadounidense de sencillos Billboard Hot 100, llegando a ganar el premio Grammy a la grabación del año. Love Will Keep Us Together fue escrita por Neil Sedaka y Howard Greenfield, y grabada por primera vez por el propio Sedaka en 1973. Sería la versión hecha un par de años después por el dúo Captain and Tenille la que consiguiera un gran éxito mundial. 

Love Will Keep Us Together es una agradable canción que es capaz de hacer que creamos en el amor en una era un tanto convulsa y cínica en cuanto a este tema. Estados Unidos estaba en medio de la revolución sexual, el movimiento del "amor libre", y se estaba perdiendo la fe en los significados tradicionales de la familia y el amor. Los matrimonios se estaban desmoronando a un ritmo muy alto. Es casi como si la canción hubiera sido pensada para ser el tema principal de esos tiempos. En una época convulsa en cuanto al amor tradicional, es una apuesta por la certeza de que amar a alguien vale la pena.

No hay duda de que el amor inspiró a este talentoso dúo. Si bien finalmente se desenamoraron, el amor que tenían siempre será recordado, al igual que otras míticas parejas como Sonny and Cher. Aun así, la capacidad de Captain and Tennille para transmitir el optimismo del amor es magnífica. Hay una línea en la canción en la que Toni reconoce los defectos y debilidades de su pareja, para luego afirmar que nunca dejará de intentarlo, mantiene a las parejas unidas cuando se lo acepta y se aprecia. Si el amor siempre lo conquistará todo o no es otro tema. Sin embargo, con esta canción, Captain and Tennille apuestan por la creencia de que puede conquistar cualquier cosa, incluso el amor.

sábado, 27 de julio de 2024

1304.- We all fall in love sometimes - Elton John



"We All Fall in Love Sometimes" es un romántico tema de piano incluido en el disco "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy" (1975) de Elton John, un disco conceptual que enmascara experiencias y disputas personales entre el propio Elton John (en el papel de "Capitán Fantástico") y su letrista Bernie Taupin (como el "Sucio Cowboy Marrón") entre 1967 y 1969, durante los primeros años de su fructífero tándem compositivo.

Emparentada en estilo y estructura con su gran éxito de 1970 "Your Song""We All Fall in Love Sometimes" tiene el piano y la voz de Elton John en un primer plano, hasta el punto que la banda de acompañamiento no entra hasta el puente. Situada en la novena posición de un disco dispuesto en el orden cronológico en el que se escribieron las canciones que lo componen, esta brillante canción habla de las relaciones de amistad y de como, en ocasiones, éstas se convierten con el tiempo en relaciones de amor.

Elton John compuso la música de "We All Fall in Love Sometimes" durante un viaje en crucero a los Estados Unidos, y aunque el tema estrella del disco es sin duda "Someone Saved My Life Tonight", su presencia en todos los conciertos de la gira promocional del ábum, el lanzamiento en single de la canción junto a otras de las canciones del disco en Filipinas en 1975, y la posterior inclusión como cara B en el single de "Funeral for a Friend/Love Lies Bleeding" en 1978. la convirtieron en un éxito de radio y en una de las piezas favoritas de sus seguidores más acérrimos.

viernes, 26 de julio de 2024

Disco de la semana 388: "Stay on These Roads" de A-HA

Disco de la semana 387: "Stay on These Roads" de A-HA

"Stay on These Roads" es el tercer álbum de estudio de la banda noruega A-HA, lanzado el 3 de mayo de 1988. A-HA, formada en Oslo en 1982 por Morten Harket, Magne Furuholmen y Paul Waaktaar-Savoy, había alcanzado fama internacional con su álbum debut "Hunting High and Low" en 1985, especialmente gracias al sencillo "Take On Me" y su innovador video musical. Con su tercer trabajo, la banda buscaba consolidar su lugar en la escena pop mundial y demostrar su evolución musical.

El álbum presenta una mezcla de synthpop, new wave y elementos de rock, característicos del sonido de A-HA, pero con un enfoque más maduro y melancólico que en sus trabajos anteriores. La producción estuvo a cargo de Alan Tarney, quien ya había trabajado con la banda en "Scoundrel Days" (1986).

"Stay on These Roads" abre con la canción homónima, que se destaca por sus melódicas líneas de teclado y la voz distintiva de Harket. Es una balada poderosa que se ha convertido en uno de los clásicos de A-HA, con letras introspectivas y un tono esperanzador.

1. Stay on These Roads: La canción que da título al álbum es una emotiva balada con una producción rica en sintetizadores. La voz de Harket brilla con intensidad, transmitiendo una mezcla de tristeza y optimismo. Las letras hablan de perseverancia y fidelidad, y el estribillo es particularmente memorable.

2. The Blood That Moves the Body: Este tema presenta un ritmo más acelerado y una línea de bajo contundente. La canción explora temas de pasión y vitalidad, con un enfoque lírico más oscuro y misterioso.

3. Touchy!: Uno de los sencillos más ligeros y accesibles del álbum, "Touchy!" tiene un tono juguetón y una estructura pop más convencional. La melodía pegadiza y el coro memorable hacen de esta una canción perfecta para la radio.

4. This Alone Is Love: Con un tono más introspectivo y una melodía envolvente, esta canción destaca por su atmósfera etérea y sus letras poéticas. La interpretación vocal de Harket es especialmente emotiva.

5. Hurry Home: Un tema más experimental, "Hurry Home" combina elementos de rock y synthpop con un arreglo instrumental complejo. Las letras reflejan un deseo de retorno y pertenencia.

6. The Living Daylights: Originalmente compuesta para la película de James Bond del mismo nombre, esta canción tiene un sonido más épico y cinematográfico. La producción es grandiosa, con una orquestación rica y un ritmo potente.

7. There's Never a Forever Thing: Una balada melancólica que destaca por su simplicidad y belleza. La interpretación vocal es suave y conmovedora, y las letras abordan el tema de la transitoriedad de las relaciones.

8. Out of Blue Comes Green: Con una introducción atmosférica y un desarrollo gradual, esta canción es una de las más complejas del álbum. Las letras son introspectivas y reflexivas, y la instrumentación es rica y variada.

9. You Are the One: Un tema optimista y vibrante, con un ritmo rápido y una melodía pegajosa. Es una canción de amor con un tono positivo y enérgico.

10. You'll End Up Crying: El álbum cierra con una balada intensa y emotiva, con una interpretación vocal poderosa y letras que exploran el dolor y la pérdida.

"Stay on These Roads" recibió críticas mixtas en el momento de su lanzamiento. Algunos críticos elogiaron la madurez y la evolución del sonido de la banda, mientras que otros sintieron que el álbum carecía de la frescura y la innovación de sus trabajos anteriores. Sin embargo, con el tiempo, ha sido reevaluado positivamente, reconociéndose su importancia en la discografía de A-HA y su influencia en el género synthpop.

El álbum fue un éxito comercial, especialmente en Europa, alcanzando altos puestos en las listas de varios países. En Noruega, llegó al número uno, consolidando el estatus de A-HA como una de las bandas más importantes del país. Canciones como "Stay on These Roads" y "The Living Daylights" se han convertido en clásicos del repertorio de la banda y siguen siendo interpretadas en sus conciertos.

"Stay on These Roads" es un álbum que captura a A-HA en un momento de transición y madurez. Con una mezcla de baladas melancólicas y temas más enérgicos, el álbum ofrece una rica paleta de emociones y sonidos. Aunque no alcanzó el mismo nivel de innovación que sus primeros trabajos, sigue siendo una pieza clave en la discografía de la banda, mostrando su capacidad para evolucionar y adaptarse a nuevos contextos musicales. Para los fanáticos del synthpop y la new wave, este álbum es una muestra esencial del talento y la versatilidad de A-HA.

Daniel 
Instagram storyboy 

1303 - Elton John - Someone saved my life tonight




1303 - Elton John - Someone saved my life tonight

"Someone Saved My Life Tonight" de Elton John es una poderosa balada que resuena con una profundidad emocional y una narrativa impactante. Lanzada en 1975 como parte del álbum "Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy", la canción se destaca por su honestidad lírica y su composición musical compleja, características que definen gran parte del trabajo de Elton John y su colaborador Bernie Taupin.

La canción narra un episodio oscuro en la vida de Elton John, cuando se encontraba al borde del suicidio debido a una relación tóxica y una crisis personal. En lugar de caer en el sentimentalismo, la letra de Taupin captura la desesperación y el alivio con una franqueza cruda. La línea "Someone saved my life tonight, sugar bear" hace referencia a Long John Baldry, quien intervino y ayudó a Elton John a reconsiderar su decisión, brindándole un momento de claridad y redención.

Musicalmente, "Someone Saved My Life Tonight" es un testamento del virtuosismo de Elton John. La canción comienza con una suave introducción de piano, creando una atmósfera introspectiva que se despliega lentamente en una rica y orquestada balada. La voz de Elton John, cargada de emoción, guía al oyente a través de los altibajos de la narrativa. La producción es meticulosa, con arreglos que incluyen suaves armonías de fondo y una batería discreta pero efectiva, que subraya los momentos de mayor intensidad emocional.

Uno de los aspectos más notables de la canción es su estructura. A diferencia de muchas baladas de la época, "Someone Saved My Life Tonight" no sigue una fórmula predecible de verso-estribillo. En su lugar, se desarrolla de manera más libre, permitiendo que la emoción y la historia dicten el flujo de la música. Esto hace que la experiencia de escucharla sea más envolvente y conmovedora.

La recepción crítica de la canción ha sido abrumadoramente positiva. Es considerada una de las mejores interpretaciones de Elton John, destacándose no solo por su capacidad vocal sino también por su habilidad para transmitir una narrativa compleja a través de la música. La canción también ha resonado profundamente con los fans, muchos de los cuales encuentran en ella una fuente de consuelo y fortaleza.

"Someone Saved My Life Tonight" es una obra maestra de la música pop/rock de los años 70. A través de su combinación de letras sinceras, composición sofisticada y una interpretación vocal apasionada, Elton John y Bernie Taupin lograron crear una canción que no solo captura un momento crucial en la vida de John, sino que también ofrece un mensaje universal de esperanza y redención. Para cualquier amante de la música, esta canción es un recordatorio del poder de la música para sanar y transformar.

Daniel 
Instagram storyboy 

jueves, 25 de julio de 2024

1302.- Abrazame - Julio Iglesias

Seguramente las tres personas que más éxito han dado a Julio Iglesias a lo largo de su carrera, componiéndole temas, arreglándolos y produciéndolos, son Ramón Arcusa, Manuel Alejandro y Rafael Ferro. Este último es el responsable absoluto del sonido de El amor, uno de los mejores discos de Iglesias, publicado en 1975. “Le preguntaban a Paolo Sorrentino en una entrevista si era un tipo nostálgico. Él contestó que sentía nostalgia, pero no por lo vivido, sino por las cosas que no había podido vivir. Cuando eramos chavales nuestros padres o abuelos ponían los casetes de Julio Iglesias yo sentía ese tipo de nostalgia, especialmente con canciones como Abrázame. Me gustan mucho las producciones de las canciones de Julio Iglesias de los setenta: las bellas melodías, los arreglos orquestales y las cuerdas, las delicadas baterías, tocadas siempre con muchísima clase, la cálida y sensual voz de Julio, con esa reverb envolvente, y esas letras directas y sentidas. Todo dispuesto para quedarse para siempre, como la primera vez, como el primer amor. Abrazame es el ejemplo perfecto, personalmente me han influido mucho las canciones como Abrázame, de niño y adolescente inconscientemente. Y ahora de adulto, de manera totalmente consciente.

La canción tiene un tema muy emotivo, aborda la inminente despedida entre dos personas que se aman. La letra transmite un mensaje de amor y tristeza, donde el protagonista pide un último abrazo que simboliza todo lo que han compartido y lo que está por perderse, la petición de no decir nada más que un abrazo refleja el deseo de retener el momento y la conexión emocional, incluso cuando las palabras ya no pueden cambiar el curso de los acontecimientos. El uso de la mirada como medio de comunicación entre los amantes es una metáfora poderosa que muestra cómo una simple expresión puede revelar sentimientos profundos y complejos. La canción también toca el tema de la nostalgia y el recuerdo de un amor que comenzó en la juventud y que, a pesar de la separación, seguirá vivo en el corazón del que se queda. La repetición de 'si te vas' enfatiza la sensación de vacío y la pérdida que experimentará el protagonista, destacando la importancia de la presencia física y emocional del ser amado. 

En 2005, Iván Ferreiro grababa una versión del clásico Abrázame, la canción que Julio Iglesias compuso junto a Rafael Ferro publicada en el soberbio disco El amor (1975) . Ferreiro tuvo que justificarse incontables veces por haber osado reinterpretar a Julio. Y no, no era por atreverse con los grandes. Era más bien por todo lo contrario: por reconocer públicamente que en su ideario estaba un músico considerado por muchos como menor o frívolo. La respuesta de Ferreiro era siempre igual de tajante: “Yo hago canciones y las de Julio Iglesias son muy buenas, ¿algún problema?”. Cuando Diego A. Manrique, devolviéndole el guante, le sugirió a Julio en una entrevista para El País que probase con el repertorio indie, el cantante respondió: “¿De verdad? No me veo, se me está acabando el tiempo. Y tampoco tengo necesidad de ponerme cool, ¿se dice así?”


miércoles, 24 de julio de 2024

1301.- Love Hurts - Nazareth


Los escoceses Nazareth dominaron las emisoras de radio a finales de los años 70 con el mordaz himno del rock "Hair of the Dog" y la perdurable balada proto-power "Love Hurts". La banda, que surgió en 1971, alcanzó el éxito comercial en 1975 con el lanzamiento de su quinto álbum, Hair of the Dog . A pesar de los numerosos cambios de formación, el grupo siguió siendo prolífico y popular en Europa durante los años 80 y 90, y continuó realizando giras y grabaciones hasta la década de 2000, con el bajista y cofundador Pete Agnew como único miembro constante. Formada en Dunfermline en 1968, la formación inicial de Nazareth incluía al vocalista Dan McCafferty , al guitarrista Manny Charlton , al bajista Pete Agnew y al baterista Darrell Sweet . La banda se había mudado a Londres en 1970 y lanzó su álbum debut homónimo en 1971. Tanto Nazareth como Exercises de 1972 recibieron una atención favorable por parte de los hard rockeros británicos, pero fue Razamanaz de 1973 el que los llevó al Top Ten del Reino Unido (tanto "Broken Down Angel" como "Bad Bad Boy" fueron sencillos de éxito). Loud 'n' Proud y Rampant (ambos de 1974) siguieron la misma fórmula, aunque tuvieron un éxito ligeramente menor. Publicado en el año siguiente, 1975, Hair of the Dog estableció a Nazareth como una banda de hard rock popular a nivel internacional.

“Love Hurts” es la canción más conocida de la banda Nazareth. Pero, ¿sabías que en realidad es una versión? Lo primero es aclarar que esta es la versión más famosa de la canción y la primera vez que fue un sencillo de éxito en los EE. UU. La canción fue escrita por Boudleaux Bryant y grabada por los Everly Brothers en 1960, sin embargo, no llegó a las listas de éxitos y no fue un éxito hasta que Nazareth hizo una versión en 1975 y la incluyó en su álbum 'Hair of the Dog'. Alcanzó el puesto número 8 en los EE. UU. y se convirtió en disco de oro. No les fue nada mal. La canción trata de un hombre que descubre que el amor joven es muy ardiente, pero que se apaga igual de ardiente y rápido, cuando la llama se apaga, quema, duele y es doloroso. Él le está diciendo a aquellos que están tan enamorados y todo lo que hacen es hablar de ello que al final el amor se desvanece y te quemarás. Es una canción realmente triste cuando lo piensas. Se mantuvieron bastante fieles a la canción original, solo cambiaron una línea "el amor es como una estufa / te quema cuando está caliente" y la cambiaron por "el amor es como una llama / te quema cuando está caliente". Tengo que admitir que la llama es mucho mejor que la estufa, La canción se interpreta como una balada potente con un ritmo lento y musicalmente tiene un tono solemne que coincide con el contenido lírico. El cantante, Dan McCafferty, canta con mucho corazón, emoción y tristeza, ese tono agudo y áspero te muerde y te duele el corazón. Es bastante hermoso. Nazareth hizo suya esta canción y siempre que alguien la menciona, esta es la primera en la que pienso.


martes, 23 de julio de 2024

1300.- All I do is think of you - The Jackson 5



"All I Do Is Think of You" (1975) es una canción de añoranza de un amor adolescente que tiene el "honor" de ser el último single en listas de ventas publicado en la discográfica Motown Records por The Jackson 5, el grupo formado por Michael Jackson y sus hermanos, antes de dejar la compañía de Berry Gordy Jr. y firmar por Epic Records en 1976.

Escrita por Michael Lovesmith y Brian Holland (del famoso trío de compositores Holland-Dozier-Holland), en un principio "All I Do Is Think of You" salió publicada como cara B de la versión disco que el grupo hizo del hit de The Supremes "Forever Came Today", otro éxito de los hermanos Jackson, pero solo unos meses después y pensando en el potencial de la canción, fue lanzada como single principal.

El single de "All I Do Is Think of You" coincidió prácticamente en tiempo con el anuncio de la marcha de The Jackson 5 de la Motown, y eso contribuyó a las buenas ventas del single, que sin ser de los más conocidos de su carrera, fue ganando protagonismo en las emisoras de radio estadounidenses y llegó hasta el puesto 50 del Billboard Hot Soul Singles chart. La marcha de Motown de los Jackson 5 supuso también la salida del grupo de Jermaine Jackson, que se quedó en la discográfica comandada por su suegro, y el resto aún interpretó en directo en varias ocasiones "All I Do Is Think of You", ya rebautizados como "The Jacksons".

lunes, 22 de julio de 2024

1299.- I´m not In Love - 10cc

I'm Not In Love, 10cc



     The Original Soundtrack es el tercer álbum de estudio de la banda de rock inglesa 10cc. Fue grabado durante el año 1974 en los Strawberry Studios de Stockport, Cheshire, Inglaterra, bajo la producción de la banda, y publicado el 11 de marzo de 1975 bajo el sello discográfico Mercury Records. Incluida en este álbum está la canción I'm Not In Love, escrita por los miembros de la banda Eric Stewart y Graham Gouldman. La canción presenta una innovadora listado acompañamiento compuesta principalmente por las voces multipistas de los miembros de la banda.

La letra de la canción fue escrita principalmente por Stewart como respuesta a una declaración de su esposa que le decía que no le decía con la frecuencia suficiente que la amaba, Im Not In Love. Stewart afirmaba lo siguiente: "Tenía esta loca idea en mi mente de que repetir esas palabras de alguna manera degradaría el significado, así que le dije: 'Bueno, si digo todos los días 'te amo, cariño, te amo, bla, bla, bla', no va a significar nada al final'. Esa declaración me llevó a tratar de encontrar otra forma de decirlo, y el resultado fue que elegí decir I'm Not In Love (no estoy enamorado de ti), mientras sutilmente daba todas las razones a lo largo de la canción por las que nunca podría dejar ir esta relación". Originalmente la canción fue concebida por Stewart y Gouldman como una canción de bossa nova tocada con guitarras, pero a los otros dos miembros de la banada, Kevin Godley y Lol Creme, no les gusto demasiado la idea de la canción y terminaron abandonando el proyecto".

Stewart había escrito la mayor parte de la melodía y la letra con una guitarra antes de llevarla al estudio, donde Gouldman se ofreció a ayudarlo a completar la canción. Gouldman había sugerido algunos acordes para la melodía y también se le ocurrió la introducción y la sección del puente de la canción. La pareja pasó dos o o tres días escribiendo la canción, que en ese momento tenía un ritmo de bossa nova y usaba principalmente las guitarras. La canción también fue grabada usando instrumentos tradicionales, Creme a la guitarra, Gouldman al bajo y Godley a la batería, pero ninguna de las dos versiones convencieron a Godley y Creme, por lo que el proyecto fue aparcado. 

Tras abandonar I'm Not In Love, el grupo centró su atención en otra canción en la que Godley y Creme habían estado trabajando, Une Nuit a Paris, y que más tarde se convertiría en la canción de apertura del álbum The Original soundtrack. Sin embargo, Stewart se dio cuenta de que los miembros del personal de los Strawberry Studios, inconscientemente solían tararear la melodía de I'm Not In Love, y esto le convenció para no tirar la toalla y pedir al resto del grupo que consideraran volver a trabajar en la misma. Godley se mostraba escéptico, pero se le ocurrió una radical idea, y le dijo a Stewart: "Te digo una cosa, la única forma en que esa canción va a funcionar es si la arruinamos por completo y la hacemos como nadie ha grabado nada antes. No usemos instrumentos. Intentemos hacerlo todo con voces". Los demás miembros, aunque sorprendido por tan descabellada idea, aceptaron probar la loca idea de Godley y crear un "muro de sonido" de voces que formaría el punto focal del disco.

domingo, 21 de julio de 2024

1298.- So in Love - Curtis Mayfield



"So in Love" ("Tan enamorado") del músico estadounidense Curtis Mayfield, es una bella balada soul incluida en su séptimo disco de estudio, "There's No Place Like America Today" (1975). Cantada con su característico y dulce falsete, y con una letra que describe en tono positivo la sensación y el estado anímico que se tiene al estar enamorado ("Tan enamorado que haces muchas cosas con una sonrisa en el rostro"), es uno de los momentos álgidos de un disco que llegó al puesto 120 del Billboard 200 chart, y al 13 del Top R&B/Hip-Hop Albums chart en Estados Unidos.

En una canción aparentemente carente de estribillo, Curtis Mayfield repite frecuentemente la frase "So in love" ("Tan enamorado") al final de muchas de las estrofas, enfatizando esa sensación de felicidad que no te deja pensar en otra cosa, y el efecto es totalmente creíble y emocionante al acompañar a las letras de una melodía suave y un ritmo calmado en el que destaca la brillante sección de vientos y un acompañamiento de guitarra y teclados perfectamente comedido y al servicio de la voz y la atmosfera tranquila de la canción.

"So in Love" logra capturar ese estado anímico de inexplicable bienestar y alegría que nos invade al estar enamorados con sus simples pero sinceras letras y su conmovedora y calmada melodía, regalándonos una placentera escucha que, de no estar enamorados, logrará que al menos nos enamoremos de esta pequeña píldora de agradable y buena música.

sábado, 20 de julio de 2024

1297 - Arco iris - Lucero Andino


1298 - Arco iris - Lucero Andino

"Lucero Andino" es una canción emblemática de la banda argentina Arco Iris, lanzada en 1974 como parte de su álbum "Agitor Lucens V". Este grupo, conocido por su fusión de rock progresivo con música autóctona latinoamericana, se destacó en la escena musical de los años 70 por su enfoque innovador y espiritual. "Lucero Andino" no es la excepción, y a través de sus complejas estructuras musicales y letras poéticas, captura la esencia de la filosofía y el misticismo que definieron a Arco Iris.

La canción se abre con una introducción instrumental que combina guitarras acústicas y eléctricas, creando una atmósfera etérea que evoca los vastos paisajes andinos. Esta mezcla de sonidos refleja el compromiso del grupo con la exploración de las raíces culturales de América del Sur, integrando elementos del folclore andino con la modernidad del rock progresivo. El uso de instrumentos tradicionales como la quena y el charango añade una capa adicional de autenticidad y profundidad al sonido de la banda.

Las letras de "Lucero Andino", escritas por el líder y vocalista Gustavo Santaolalla, están impregnadas de simbolismo y misticismo. La canción narra una búsqueda espiritual, un viaje hacia el "lucero andino", que puede interpretarse como una metáfora del conocimiento, la iluminación o la conexión con lo divino. Santaolalla, conocido por su voz emotiva y su capacidad para transmitir sentimientos profundos, logra llevar al oyente a un estado de contemplación y reflexión a través de su interpretación.

Musicalmente, "Lucero Andino" se destaca por su estructura dinámica y cambiante. A lo largo de sus varios minutos de duración, la canción pasa por diferentes secciones que varían en ritmo e intensidad. Esta diversidad musical es una característica del rock progresivo, y Arco Iris la emplea para mantener al oyente comprometido y sorprendido. Los cambios de tempo y las complejas armonías vocales y instrumentales demuestran la habilidad técnica de los miembros de la banda, quienes eran conocidos por su virtuosismo y creatividad.

Uno de los aspectos más destacados de "Lucero Andino" es la producción, que logra un equilibrio perfecto entre los elementos acústicos y eléctricos. La claridad de la grabación permite apreciar cada detalle, desde las intrincadas líneas de bajo hasta los sutiles matices de la percusión. Este nivel de producción es impresionante, especialmente considerando la tecnología disponible en la época.

Daniel 
Instagram storyboy 

viernes, 19 de julio de 2024

1296.- Blue Eyes Crying in the Rain - Willie Nelson

Blue Eyes Crying ine Rain, Willie Nelson



     Blue Eyes Crying in the Rain se convirtió en uno de sus mayores éxitos del cantautor estadounidense Willie Nelson y sigue siendo un referente en su carrera. Tanto esta canción como el disco donde apareció, Red Headed Stranger, revivieron la popularidad y el éxito de la carrera de Willie Nelson. El citado álbum fue grabado en enero de 1975 en los Autumn Studios de Garland, Texas, bajo la producción de Nelson, y publicado en mayo de 1975 por el sello discográfico Columbia Records. Red Headed Stranger está considerado como uno de los primeros álbumes conceptuales del género country. La historia del predicador forajido que atraviesa un viaje de dolor y redención se teje a lo largo de las canciones del álbum, con Blue Eyes Crying in the Rain como uno de sus momentos más memorables. El éxito del álbum fue un testimonio del genio creativo de Nelson, demostrando que el country podía ser tanto artístico como comercialmente viable.

Blue Eyes Crying in the Rain fue escrita por Fred Rose, uno de los compositores más prolíficos y respetados del country. La canción fue grabada por primera vez en 1947 por Roy Acuff, pero no fue hasta que Willie Nelson la incluyó en su álbum conceptual de 1975, Red Headed Stranger, cuando alcanzó su máximo potencial y popularidad. Nelson reinterpretó la canción de una manera que consiguió conectar profundamente con el público. En el contexto del álbum, la canción cuenta la historia de un predicador que se convierte en un forajido tras la muerte de su esposa. Esta narrativa, junto con la gran interpretación de Nelson, creó una conexión instantánea con los oyentes, catapultando la canción a la cima de las listas de éxitos. La canción narra el dolor de un hombre que recuerda haber visto a su amor por última vez bajo la lluvia. Los ojos azules de su amada lloraban mientras se despedían, y él sabe que solo se volverán a encontrar en el cielo.

Nelson, con la letra de la canción y su prominente voz, es capaz de conectar con el público, logrando que el oyente se identifique con la historia. La canción no solo habla de una despedida amorosa, también toca temas más amplios como la mortalidad y la esperanza de reunirse en una vida después de la muerte. El éxito de Blue Eyes Crying in the Rain ayudó a consolidar a Willie Nelson como una de las figuras más influyentes de la música country. Alcanzó el número uno en las listas de Billboard de música country y ganó varios premios, incluyendo el Grammy a la mejor interpretación vocal country masculina. La canción también fue incluida en el Salón de la Fama de los Grammy en 2008, reconociendo su gran influencia dentro del género country. La canción se ha convertido en un elemento básico de la cultura estadounidense, ha sido versionada por multitud de artistas y ha aparecido en películas, programas de televisión y comerciales. La imagen del hombre solitario bajo la lluvia, llorando la pérdida de su amor, se convirtió, por derecho propio, en una de las grandes imágenes de la historia de la música.

Disco de la semana 387: Giles Corey - Giles Corey

 

La depresión es un estado en el que a una persona se le hace muy complicada la vida, las mantas de desesperanza, desesperación y apatía son aparentemente insuperables, cuando llegas al punto en el que estás buscando quitarte la vida, es realmente el peor sentimiento del mundo y ese es un estado aparentemente imposible de capturar en la música, aunque supongo que si alguien estuviera a la altura de la tarea sería Dan Barrett, El único trabajo suyo con el que estaba familiarizado antes de escuchar esto era su proyecto Have a Nice Life, en particular su álbum Deathconsciousness, que es uno de mis favoritos por su ambición, mezcla de estilos y emoción aplastante dentro de su composición. Creo que, sorprendentemente, Dan toma esos muchos atributos y los usa para hacer un álbum que es casi tan potente como Deathconsciousness, de hecho, en todo caso, este es probablemente un álbum más aplastante líricamente que Deathconsciousness.

El álbum comienza con “The Haunting Presence”, que presenta una producción similar a muchas pistas de Deathconsciousness, pero las diferencias también son muy evidentes, como el piano siniestro en la introducción o los gritos al final. La pista pierde lentamente toda apariencia de melodía a medida que avanza, con una inmensa distorsión que dificulta descifrar el coro, seguido por el sonido de una cadena arrastrándose por el suelo y luego gritos incomprensibles. Pasajes de drones extraños subyacen a todo y la instrumentación de vanguardia remata todo al final mientras el hablante lucha por decir "joder". Es una espiral loca que te absorbe directamente en los tonos realmente oscuros que este álbum tiene. La pista también establece la metáfora del álbum, Giles Corey históricamente fue una persona dentro de Salem, Massachusetts, durante los infames juicios de brujas en la década de 1690. Fue acusado de brujería, pero se negó a declararse inocente o culpable, y la ciudad lo sepultó hasta la muerte bajo pesadas rocas. Las únicas palabras que se dice que pronunció durante su muerte fueron "Más peso" y una maldición a la ciudad de Salem inmediatamente antes de su último aliento. Usarlo como símbolo de impotencia, rechazo de todo y todos los que te rodean y, en última instancia, de estar aplastado por la depresión es una alusión realmente poderosa, y se repite a lo largo de todo el álbum. En esta canción en particular, líneas como "We will redress your wrongs" y "There's a devil on my chest" son particularmente poderosas para impulsar la metáfora. “Blackest Bile” tiene una instrumentación acústica más folklórica, es la primera canción de muchas que tocan el tema del pensamiento suicida, la imagen principal es la de una nube negra que rodea al hablante y viaja con él a donde quiera que vaya, mientras acepta la idea de que nadie lo deseará nunca ni nada de lo que posee. Hay un baile interesante entre los instrumentos cálidos y el lirismo realmente oscuro que crea esta quietud en la música y la narrativa, que puede ser realmente difícil de llevar, y, sin embargo, a pesar de todo eso, honestamente es una canción bastante hermosa, que casi me provoca los mismos sentimientos que “How to Disappear Completely” de Radiohead.

“Grave Filled With Books” es una canción menos densa que las dos anteriores, pero eso no la hace menos impactante, la instrumentación sombría continúa y las letras, aunque mantienen su franqueza, quedan abiertas a cierto grado de interpretación, ya que contienen varios significados diferentes, lo que creo que habla del talento de Barrett para transmitir estas emociones a través de la escritura de manera tan potente. El último minuto se convierte en un breve momento de felicidad, y creo que es importante señalar que, a pesar de la naturaleza implacablemente oscura de este álbum, no siempre se pierde toda la emoción positiva. "Empty Churches" comienza con una larga grabación de un investigador paranormal que describe eventos que, la verdad sea dicha, no entiendo del todo, pero que se refieren a las ideas de la vida después de la muerte, una idea a la que se enfrentan quienes intentan quitarse la vida. Si realmente sería una liberación o si su sufrimiento puede extenderse, destaca la cantidad de obstáculos diferentes que tienes que superar antes de que el suicidio realmente se sienta justificado. Cuando la grabación termina, aparecen estos drones experimentales que toman el control y son realmente emocionales y mantienen fluyendo los tonos sombríos y depresivos.

 

Después de cuatro temas brutales, uno podría pensar que el álbum comenzaría a aligerarse un poco, o a tomarse un descanso de ser tan emocionalmente agotador, pero entonces te golpea con "I'm Going to Do It". Un vistazo al título de la canción te dice exactamente hacia dónde va este álbum. El estribillo es realmente escalofriante y el lirismo de esta canción es brutalmente directo y perturbador. Cuando el álbum parece tranquilizarse nos encontramos con "Spectral Bride", una de las canciones con mas elementos de folk del álbum, así como posiblemente la más atmosférica. Dan habla de un ser querido que teme que la muerte lo abandone, y aunque quiere sobrevivir y permanecer con él, se asegura de que siempre lo tendrán rondando como un fantasma. Ver la depresión y el amor unirse de esta manera crea una experiencia realmente poderosa, y eso se presta a ser una de las expresiones de amor más profundas e impactantes que he escuchado. "No One Is Ever Going to Want Me" se construye alrededor de una simple melodía que ocupa todo menos la sección final sobre una letra increíblemente deprimente. Es cierto que no es nada fuera de lo común en comparación con la mayoría de las pistas aquí, pero es en esta pista donde todo se une en la oferta más potente que el álbum tiene para ofrecer. Iguala y supera la belleza trágica de pistas como "Blackest Bile" y "Spectral Bride", antes de explotar en el clímax del álbum. Dan grita “One two fuck you” como un rechazo total al mundo del que se siente abandonado y la sección “I wanna feel like I feel when I'm sleeping” es uno de los momentos emocionalmente más poderosos que he experimentado en cualquier canción. “Sleeping Heart” y “Buried Above Ground” sirven como el relax de este álbum, siendo el primero un lamento simple y hermoso, y el segundo siendo la gran conclusión. La inclusión de trompetas en “Buried Above Ground” me recuerda a una canción de Godspeed You! Black Emperor, particularmente las de Lift Yr Skinny Fists . Me encanta lo triunfante que suena, especialmente cuando recita líneas de la canción de apertura que concluyen la metáfora de Giles Corey. Suena como si hubiera niveles de aceptación y mejora a medida que el álbum llega a sus notas finales.


 Al terminar este álbum, creo que lo obvio es compararlo con Deathconsciousness, porque si bien este álbum es muy propio, comparten muchas similitudes, creo que Giles Corey es un álbum mucho más devastador que su predecesor, principalmente debido a que es más directo e introspectivo. En 2009, un año después del lanzamiento de Deathconsciousness, Dan Barrett intentó suicidarse, acto que inspiró la mayor parte de este álbum. El suicidio nace de la desesperación y la desesperanza totales, pero al quitarse la vida, se abandona la esperanza de cualquier recuperación. Es una de las peores formas de morir, porque uno queda atrapado en una depresión total por el resto de la vida, perdiendo toda esperanza de volver a experimentar la felicidad. Es una trampa en la que es muy fácil caer. Aplaudo a Dan por explorar sus emociones de esta manera y encontrar una salida para ellas. Si estás luchando con estos pensamientos, habla con alguien. El hecho es que cada vida tiene valor y hay algo de alegría esperándote en alguna parte. Este álbum es una gran representación de esa idea. Sin embargo, una gran parte de lo que hace que este álbum resuene tanto conmigo tiene que venir también con un contexto externo. 

No importa cuán implacablemente oscuro pueda ser este álbum, el hecho es que Dan Barrett sigue vivo y, por lo que sé, está viviendo una vida muy feliz. Hay una luz al final de ese túnel, este álbum es una descripción muy precisa de esa parte de su viaje, pero no abarca el final…. Ese final abrupto nunca debe llegar sino que tenemos que volver a la luz, y si estas en ese túnel no dudes siempre debes marcar el 024 y seres como tu y yo pondrán luz a tu oscuridad.