domingo, 20 de agosto de 2023

Super Extra Gravity - The Cardigans #MesTheCardigans

 

Super Extra Gravity, The Cardigans



     Con Super Extra Gravity vamos a cerrar el ciclo dedicado en el mes de agosto al grupo sueco The Cardigans. Este álbum, el sexto que la banda publicó, fue grabado durante el año 2005 bajo la producción de Tore Johansson, y publicado en el mes de octubre de 2005 por el sello discográfico Stockolm Records. Más tarde se lanzaría una edición en Japón. El álbum contiene canciones que exploran temas como el amor, la vida cotidiana o las luchas personales, pero con un enfoque más reflexivo en comparación con sus anteriores discos. Mantienen todavía sus influencias con el pop melódico, pero se acercan y exploran sonidos más roqueros. 

De dicho disco se lanzaron 2 sencillos, I Need Some Fine and You, You Need to Be Nicer, lanzado como tal en septiembre de 2005 acompañado del tema For the Boys, que ocupaba la cara B. Este primer sencillo tuvo bastante éxito prácticamente en todos los sitios donde se lanzó excepto en Alemania y Reino Unido, donde no llegó a entrar si quiera en el Top 50 de ventas. Es una de las canciones con enfoque más roquero del disco, y nos habla de la dinámica de las relaciones y la búsqueda del equilibrio. El segundo sencillo lanzado fue Don't Blame Your Daughter (Diamonds), lanzado en febrero de 2006 en Europa. De este tema se editó también un vídeo musical dirigido por los hermanos Johan Renck, quien dirigió el vídeo Hung Up de Madonna, y Martin Renck. Canción con una melodía entre dulce y melancólica que aborda el tema de la presión social. Se especuló en su momento con que la canción Godspell, cuya letra hace referencia a la mentalidad religiosa conservadora de la ciudad natal de la banda, Jönköping, iba a ser el tercer sencillo del grupo, pero finalmente no fue editado como tal.

Además de los temas anteriores, también son destacables canciones como Losing a Friend, que trata sobre la pérdida de la amistad y las emociones asociadas a este hecho; Drip Drop Teardrop, que nos habla sobre el dolor y la tristeza de una ruptura, muy bien transmitida por la melancólica voz de Nina Persson; Overload, uno de los temas más contundentes con unas guitarras poderosas y un estribillo que engancha; Little Black Cloud,  con una instrumentación que crea una atmósfera oscura y única; o In the Round, una de las canciones que se mueven en la parte más pop y melódica del álbum. 

Hay una parte de la crítica que considera que el grupo se había ganado el respeto de la industria musical gracias a las magníficas canciones concebidas por el eje fuerte de la banda, la vocalista Nina Persson, el compositor Peter Svensson y el productor Tore Johansson, y con Super Extra Gravity, al igual que su anterior trabajo, habían perdido ese toque virando hacia un sonido más oscuro y agrio con falta de temas con gancho. Es cierto que el disco puede carecer de temas con un fuerte gancho, pero eso no deja de ser una ventaja, pues nos deja percibir más claramente la calidad de las melodías y los arreglos del disco. El cambio de sonido demuestra la capacidad de The Cardigans por experimentar y evolucionar, sin entrar a valorar si se ajusta más o menos a las modas que imperaban en la época, y eso es digno de agradecer. Super Extra Gravity es precisamente eso, una evolución hacia un sonido más orientado hacia el rock, y con unas letras más maduras. 

Después de este disco la banda se tomaría un largo descanso hasta el año 2012, cuando se reunieron para realizar una mini-gira para reinterpretar en vivo y por completo el álbum Gran Turismo de 1998, así como otros éxitos del grupo. peter Svensson se negó a participar en dicha gira, pero no puso objeción alguna a que le grupo la realizara. Para ello reclutarían al compositor y cantante Oskar Humlebo



sábado, 19 de agosto de 2023

0961.- Starman - David Bowie

 

Starman, David Bowie


     En 1972 vería la luz el icónico álbum de David Bowie, The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars, también conocido como Ziggy Stardust. Este es el quinto álbum de estudio del artista y es grabado entre julio y noviembre de 1971 y febrero de 1972 en los Trident Studios de Londres, bajo la producción de Kenn Scott y el propio Bowie, y publicado el 16 de junio de 1972 por el sello discográfico RCA Records. Para la grabción del disco Bowie contó con su banda de acompañamiento, Spiders from Mars, compuesta por Mick Ronson, Trevor Bolder y Mick Woodmansey.  Este disco ha sido catalogado por la crítica como un álbum conceptual y una ópera rock. En él, Bowie trata sobre su alter ego, Ziggy Stardust, una estrella de rock ficticia andrógina y bisexual que es enviada a la Tierra como salvadora ante un desastre apocalíptico que se avecina. La mayor parte conceptual del álbum se desarrolló después de que se grabaran las canciones. El glam rock y el proto-punk están muy presentes, y fueron influenciados por bandas como Iggy Pop, The Velvet Underground y Marc Bolan. Las letras nos hablan desde la artificialidad de la música rock, pasando por temas políticos, el consumo de drogas, la sexualidad o el estrellato. 

En esta obra maestra podemos disfrutar del tema Starman, el cual resume a la perfección la temática espacial del álbum. Esta canción fue añadida en el último momento gracias a su potencial comercial como sencillo. En él, Bowie nos habla de la necesidad de preservar la Tierra y no destrozarla a través de un mensajero extraterrestre que nos avisa de las malas noticias que están por llegar sino rectificamos a tiempo. Gran culpa de que esta canción aparezca en el disco es de la compañía discográfica RCA, que había solicitado un sencillo para las emisoras de radio. Así fue concebida Starman, que acabaría reemplazando una versión del tema Roun and Round de Chuck Berry. Una última curiosidad, el coro de la canción está inspirado en la canción Over the Rainbow, que había interpretado Judy Garland, mientras que podemos apreciar otros guiños e influencias de bandas como T. Rex y The Supremes.

viernes, 18 de agosto de 2023

0960 - Caetano Veloso - Bahia Triste


0962 - Caetano Veloso - Bahia Triste

"Bahia Triste" es una emotiva canción del reconocido músico y compositor brasileño Caetano Veloso. Esta canción captura la esencia melancólica y nostálgica de la tierra natal de Veloso, Bahía, con una combinación de letras conmovedoras y una melodía envolvente.

Desde los primeros acordes, "Bahia Triste" crea una atmósfera evocadora y contemplativa. La voz distintiva de Caetano Veloso, llena de calidez y expresividad, se funde perfectamente con los arreglos musicales, que incluyen delicadas cuerdas, suaves percusiones y sutiles acordes de guitarra. El ritmo lento y cadencioso de la canción añade una sensación de melancolía y tristeza a la pieza.

Las letras de "Bahia Triste" exploran la añoranza por un lugar amado que ya no es lo que solía ser. Caetano Veloso utiliza metáforas poéticas para transmitir su profunda conexión con Bahía y su dolor por los cambios que ha experimentado. A través de sus palabras, evoca imágenes de una Bahía desgastada y cambiante, donde los recuerdos se mezclan con la tristeza de una realidad presente.

La canción se desenvuelve con una sutileza y una ternura que solo un artista consumado como Caetano Veloso puede lograr. Su voz transmite una gama de emociones, desde la nostalgia hasta la resignación, y su habilidad para comunicar sentimientos complejos es evidente en cada nota.

"Bahia Triste" es una composición que toca el corazón y deja una huella duradera en el oyente. A través de su letra evocadora y su melodía cautivadora, Caetano Veloso nos invita a reflexionar sobre la fragilidad del tiempo y la importancia de nuestras raíces. Es una pieza musical que trasciende barreras lingüísticas y culturales, conectando con cualquier persona que haya experimentado la pérdida y el anhelo.

"Bahia Triste" es una hermosa canción que captura la esencia de la melancolía y la nostalgia de Caetano Veloso por su amada Bahía. Su interpretación emotiva y la composición musical exquisita hacen de esta canción una experiencia auditiva conmovedora y memorable.

Daniel
Instagram Storyboy

Disco de la semana 340: Gran Turismo - The Cardigans



El cuarto disco de estudio de los suecos The Cardigans, supuso un cambio de registro importante en el registro habitual de la banda, y su propuesta de oscuro pop rock electrónico les catapultó al éxito internacional. Gran Turismo (1998) combina a la perfección cierta frialdad electrónica, con la sensual y emblemática voz de su cantante y líder Nina Persson. Dentro de una discografía algo corta pero bastante completa e interesante, quizá no estemos ante el mejor de sus discos, pero es innegable que es el más arriesgado de todos ellos, y el que les puso en lo más alto, consiguiendo hasta siete nominaciones a los premios Grammy de 1999, y vendiendo más de tres millones de copias en todo el mundo.

El título de "Gran Turismo" hace referencia a la propuesta de cambio y de viaje musical que The Cardigans estaban ofreciéndole al oyente a lo largo de once novedosas canciones, un viaje en el que la banda estaba también buscando su propia identidad y destino. Jugaron con la idea de un título en francés o en italiano, y a partir de esa idea llegaron al concepto de "Gran Turismo", en referencia a la propuesta de cambio y de atmósfera con respecto a sus discos anteriores y a sus raíces e influencias nórdicas, con la que ellos mismos se sentían también como turistas en pleno proceso de descubrimiento de otros lugares musicales.

El viaje comienza con Paralyzed, con la sugerente e intensa voz de Persson arropada por un ritmo industrial y atmosféricos sonidos electrónicos, dejando claro que el cambio va en serio, y no va a ser precisamente paulatino ni edulcorado. Le sigue una de las mejores canciones del disco, Erase / Rewind, y uno de los tres singles que se lanzaron del disco. Más convencional y menos electrónica, es un hit redondo y de mayor gancho comercial, construido a partir de la sugerente voz de Nina y la efectiva guitarra de Peter Svensson, y que juega en la letra con el concepto de cambio con el que nació "Gran Turismo": "Borra y rebobina, porque estoy cambiando mi forma de pensar".

Explode retoma las atmósferas minimalistas y electrónicas de Paralyzed, en un tono de balada más apagada pero no menos brillante, en uno más de los momentos acertados del disco, con Nina debatiéndose entre "explotar o implosionar". No termina de hacer ni lo uno ni lo otro en Starter, un efectivo tema de pop rock electrónico que, intentando combinar las tres cosas, se queda un poco a medio camino de todos esos géneros. 

Hanging Around es la segunda de las canciones que, inevitablemente, estaban destinadas a convertirse en single, y así fue. Con más peso de las guitarras y claramente volcada hacia los esquemas del indie rock que premiaba en los noventa, estamos ante otro de los momentos más recordados de un disco que, singles aparte, combina efectivamente la electrónica y el pop en temas como Higher, una sugerente balada que despega por encima de una fría base rítmica electrónica, o Marvel Hill, un interesante medio tiempo que mezcla rock y electrónica con cierta mística y épica coral, aunque a estas alturas la mezcla ya no suene tan fresca como al principio.

Llegados a este punto, merece un capítulo aparte el tema My Favourite Game, primer single del disco y el gran culpable de la repercusión que este tuvo en todo el mundo. Como no podía ser de otro modo en un disco titulado Gran Turismo, en el vídeo promocional vemos a una rebelde e irresistible Nina Persson, conduciendo un descapotable en dirección prohibida por una carretera de un desierto estadounidense, en un peligroso y adictivo juego de autodestrucción. Quizá ese gran choque final con el que acaba el video habría sido el perfecto cierre mental del disco, porque tras un corte tan emblemático, canciones más pausadas como Do you believe o Junk of the hearts, sin ser malos, suenan menos relevantes y dejan cierto sabor a relleno, y el instrumental Nil es un alargue tan etéreo e inconsistente como anecdótico. No pasa nada, porque al fin y al cabo, ningún viaje sale siempre al cien por cien como lo habíamos planeado, y lo importante es el recuerdo que nos queda de los momentos más impactantes. En eso consiste el "Gran Turismo".

jueves, 17 de agosto de 2023

0959.- Obscured by Clouds - Pink Floyd



Obscured by Clouds ("Oscurecido por nubes") es la canción que da título al séptimo álbum de estudio de Pink Floyd. Publicado el 3 de junio de 1972, fue la segunda colaboración de la banda para una banda sonora de un film de Barbet Schroeder. Tras el buen sabor de boca de "Music from the film More" (1969), decidieron repetir la experiencia, en esta ocasión para la película francesa "El valle" (1972).

Al tratarse de una banda sonora, el disco y la canción principal no siguen la línea musical de otros discos de la banda en aquellos años, y la libertad y la falta de presión de un proyecto "menor" les permitió afrontarlo con grandes dosis de experimentación sonora en el estudio, que servirían de calentamiento y preámbulo para lo que, un año después, sería el enorme "Dark Side of The Moon" (1973)

Schroeder les proporcionó una copia de la película, indicándoles dónde debía ir la música, y el grupo comenzó a trabajar en un estudio de 16 pistas en Francia, componiendo y grabando Obscured by Clouds y el resto de cortes del disco en solo dos semanas. La canción abrió el disco, y tuvo también un rol predominante en directo, siendo la elegida para comenzar los conciertos de la gira "Eclipse", en la que la banda empezó a promocionar "Dark Side of the Moon" pero, sorprendentemente, fue "Free Four", la primera canción en la que Roger Waters abordaba la muerte de su padre en combate durante la Segunda Guerra Mundial, la elegida para ser lanzada como single del disco.

miércoles, 16 de agosto de 2023

0958.- Amazing Grace - Aretha Frankiln

 

Amazing Grace, Arethe Franklin


     En 1972 Aretha Franklin regresaba a la música gospel con la grabación de dos actuaciones de noche en vivo que darían lugar al álbum en vivo Amazing Grace. Dicho álbum fue grabado el 13 y 14 de enero de 1972 en la Iglesia Bautista Misionera New Temple de Los Angeles, bajo la producción de Jerry Wexler, Arif Mardin y la propia Aretha, y publicado en junio de 1972 bajo el sello discográfico Atlantic Records. Aretha grabó en dicha iglesia junto al reverendo James Cleveland y el Coro de la Comunidad del Sur de California, quienes acompañaron a la artista durante la actuación. El disco fue todo un éxito comercial y de crítica, vendiendo más de dos millones de copias solo en Estados Unidos, obteniendo además la certificación de doble platino. Aretha ganó por  este trabajo el premio Grammy en 1973 a la mejor interpretación de soul gospel. Amazing Grace se conviertió en el álbum de música gospel más vendido de todos los tiempos y en el más vendido también de toda la carrera artística de Aretha.

Incluido en este disco se encuentra una versión de más de 10 minutos del tema que da título al mismo, Amazing Grace. Esta canción es un himno cristiano escrito en 1772 por el clérigo y poeta John Newton, y publicado en 1779. Estamos ante un himno inmensamente popular sobre todo en Estados Unidos, donde es usado tanto para propósitos religiosos como seculares. Newton escribió este himno a partir de una experiencia personal, creció sin ninguna convicción religiosa en particular, pero el camino de su vida estuvo formado por una serie de vivencias y coincidencias que le llevarían al camino de la fe. Conocido por su insubordinación recalcitrante, prestó servicio en la Royal Navy, y después de dejar el servicio se involucró en el comercio de esclavos en el Atlántico. En 1748 una tormenta azotó su barco frente a la costa del condado de Donegal, Irlanda, tan fuertemente que rogó a Dios misericordia. Continuó unos 6 o 7 años con el comercio de esclavos, pero después comenzó a estudiar teología cristiana y acabó convirtiéndose en abolicionista.

martes, 15 de agosto de 2023

0957.- Elegía - Joan Manuel Serrat



Miguel Hernández Gilabert, nace el 30 de octubre de 1910 y muere el 28 de marzo de 1942, de tuberculosis, (31 años), cuando estaba preso por el gobierno español, después de la guerra civil española. Sus padres eran campesinos; en 1925 obligan a Miguel para que deje la escuela a los 15 años para que siga los pasos de su padre y se convierta en pastor. Situación que no acepta, se hace autodidacta, y a los 23 años después de un fracaso que lo fortalece, vuelve a Madrid donde comienza a mostrar sus poemas, allí conoce a poetas de la altura de Pablo Neruda. Quien será su amigo y mentor. Haciendo que su poesía sea más de corte social y comprometida con los pobres.

Miguel Hernández escribió tal vez, la "Elegía" más grande elegía de la literatura española del siglo XX, dedicada a Ramón Sijé, el amigo con el que había mantenido una relación estrecha desde los primeros años y del que de una manera gradual había ido separándose hasta el momento en que el poeta viaja a Madrid y conoce a algunos miembros de la generación del 27 y a Pablo Neruda, estando alli, Ramon Sijé fallece demasiado joven, pero quien fue ese amigo. José Ramón Marín Gutiérrez -Ramón Sijé- (Orihuela,1913 - 1935) fue un escritor, vecino de niño, amigo de Miguel Hernández, y admirador entusiasta de su obra poética. Compartieron ideales políticos y literarios: Ramón fue ferviente católico, defensor de la República y, al principio, compartieron ambos ideario falangista. Miguel publicaría sus poemas en la revista El gallo en crisis (subtitulada libertad y tiranía) que fue un proyecto literario de Ramón Sijé que desde el catolicismo tenía una actitud crítica con la realidad del momento (1934-35). En 1935 la ideología de Miguel Hernández cambia de rumbo (en 1936 se afiliaría al Partido Comunista de España) y empieza su relación con el entorno de Pablo Neruda que le influiría para considerar su relación con Ramón como un lastre. En esa época comienza a colaborar con las Misiones Pedagógicas de la Institución Libre de Enseñanza. Ramon Sijé murió el 13 de diciembre de 1935 en Orihuela al enfermarse de una infección intestinal, que le produjo una septicemia que le infectó el corazón a la edad de 22 años. Su amigo del alma, al enterarse de su fallecimiento, le escribió este hermoso poema en su memoria, que está dentro del libro El rayo que no cesa (1936), a modo de último homenaje. Se puede decir que es un poema que exalta la emotividad, leyéndolo puedes recrear en ti las emociones que Miguel estaba sintiendo, su entristecimiento. A demás, se puede experimentar propiamente, muchas personas habrán tenido recientemente un fallecimiento, ya sea de un amigo, o de alguien querido, al cual no le habías expresado tu afecto. La música que se le añade posteriormente por Joan Manuel Serrat recrea un ambiente de dolor todavía más profundo.


En 1972 Joan Manuel Serrat estrenó su noveno álbum, titulado Miguel Hernández y dedicado por entero a sus poemas. Gracias a este disco muchos pudieron conocer la figura de este poeta perseguido y muerto por una dictadura que, cuando este disco salió, daba sus últimos coletazos. Serrat popularizando la poesia castellana como ningún interprete antes había hecho. Y tanto en este caso como en el de Antonio Machado impulsó de una manera impensable el conocimiento, cuanto menos superficial, de estos grandes poetas y a muchos nos abrió el camino de la lectura poética más allá de ponerle "tonillo" a los versos. Impecable, por cierto, la adaptación musical que hace Serrat en este y en otros casos de modo que hace indisoluble, a quien lo escuchó, la letra del poema y la música que lo acompaña.


lunes, 14 de agosto de 2023

0956 - Joan Manuel Serrat - Nanas de la cebolla


0957 - Joan Manuel Serrat - Nanas de la cebolla

"Nanas de la cebolla" es una canción icónica del reconocido cantautor español Joan Manuel Serrat, que ha cautivado a oyentes de diferentes generaciones desde su lanzamiento en 1969. Esta emotiva melodía, basada en el poema homónimo del poeta y dramaturgo Miguel Hernández, no solo destaca por su belleza musical, sino también por la profundidad y la carga emotiva que encierra.

La canción comienza con unos acordes de guitarra suaves y melancólicos, que establecen una atmósfera nostálgica desde el primer momento. La voz de Joan Manuel Serrat se desliza por las estrofas con delicadeza y pasión, transmitiendo la angustia y el sufrimiento que impregnan las letras del poema original. Su interpretación es sencilla pero llena de intensidad, permitiendo que la poesía y el mensaje se conviertan en los protagonistas indiscutibles de la canción.

"Nanas de la cebolla" aborda la realidad dolorosa de una madre que llora la pérdida de su hijo debido a la miseria y la opresión social. Las metáforas poéticas utilizadas por Miguel Hernández para describir esta situación se entrelazan con maestría en la composición de Joan Manuel Serrat, generando un impacto emocional profundo en quienes escuchan la canción. Cada verso es una bofetada de realidad que nos hace reflexionar sobre las injusticias y las desigualdades sociales que aún persisten en nuestro mundo.

La habilidad de Serrat para capturar la esencia de la poesía de Hernández y transformarla en música es admirable. La melodía fluye con elegancia, respetando el ritmo y la cadencia de las palabras, y otorgando a la canción una fuerza adicional. Los arreglos musicales son sutiles, permitiendo que la voz de Joan Manuel Serrat brille y que el mensaje llegue directamente al corazón de quienes escuchan.

"Nanas de la cebolla" es una obra maestra que trasciende el tiempo y las fronteras. Su mensaje sobre la injusticia social y el sufrimiento humano sigue siendo relevante en la actualidad. A través de esta canción, Joan Manuel Serrat y Hernández nos invitan a reflexionar sobre la importancia de la empatía y la lucha por un mundo más justo.

"Nanas de la cebolla" es una joya musical que nos conmueve y nos invita a la reflexión. La combinación de la poesía de Miguel Hernández con la sensibilidad interpretativa de Joan Manuel Serrat crea una experiencia artística inolvidable. Esta canción demuestra el poder de la música y la poesía para transmitir emociones y despertar conciencias. "Nanas de la cebolla" es una obra atemporal que merece ser escuchada y apreciada por todos aquellos que valoran la belleza y la profundidad en la música.

Daniel
Instagram Storyboy

domingo, 13 de agosto de 2023

0955.- Para la libertad - Joan Manuel Serrat



"Para la libertad", incluida en el álbum "Mediterráneo" (1971), es una de las canciones más emblemáticas y reivindicativas de Joan Manuel Serrat, en la que el gran cantautor catalán puso música a un poema de Mario Benedetti. La canción se convirtió al instante en un himno de la lucha por la libertad y la justicia en el mundo ("Para la libertad, sangro, lucho, pervivo...").

Abordar temas como la opresión, la injusticia y el anhelo de un mundo mas igualitario, supuso todo un desafío en el marco político y social de la dictadura franquista, pero la canción de Serrat ha perdurado en el tiempo y más allá de las circunstancias políticas y sociales en las que fue creada y publicada, convirtiéndose en una de las canciones más queridas y reconocidas de su repertorio en directo.

Su acertada combinación de poesía y lírica sigue resultando conmovedora para generaciones posteriores, que han vivido la libertad, o la falta de ella, de una manera diferente. Para todos ellos, o mejor dicho, "Para la libertad", nada mejor que escuchar los consejos del gran Benedetti, con la suave música y la sentida interpretación vocal del gran Serrat.

El artista del mes The Cardigans y su álbum First band on the moon #MesTheCardigans

El artista del mes The Cardigans y su álbum First band on the moon #MesTheCardigans 

"First Band on the Moon" es un viaje encantador al corazón del Pop Indie. El álbum "First Band on the Moon" de la banda sueca The Cardigans, lanzado en 1996, se destaca como un tesoro oculto en el mundo del pop indie. Con su sonido distintivo y letras evocadoras, este álbum encanta a los oyentes con su mezcla única de dulzura y melancolía. A lo largo de sus 11 canciones, The Cardigans teje una narrativa musical cautivadora que te lleva en un viaje emocional lleno de amor, deseo y nostalgia.

El álbum comienza con la cautivadora "Your New Cuckoo", una canción que inmediatamente establece la atmósfera etérea y soñadora del álbum. Con la encantadora voz de Nina Persson y los sutiles arreglos instrumentales, esta canción es un deleite auditivo que te sumerge en un mundo de emociones. "Been It" continúa con su ritmo pegajoso y letras ingeniosas, mostrando el talento de la banda para componer canciones pop irresistibles.

El punto culminante del álbum llega con "Lovefool", una canción que se convirtió en un éxito internacional y catapultó a The Cardigans a la fama global. Su pegajoso coro y melodía alegre son irresistibles, y las letras sinceras sobre el amor y la vulnerabilidad resuenan con muchas personas. Esta canción es un recordatorio de por qué The Cardigans se destacó entre la multitud en la escena del pop de los años 90.

A medida que avanzamos en el álbum, encontramos momentos más introspectivos, como en "Losers", donde la voz emotiva de Nina Persson se entrelaza con una delicada instrumentación, creando una sensación de vulnerabilidad y sinceridad. "Step on Me" y "Carnival" siguen el camino con su combinación de ritmos pegajosos y letras intrigantes, que hacen que sea difícil no sumergirse por completo en la narrativa de las canciones.

Uno de los aspectos más destacados del álbum es "Iron Man", una balada conmovedora y con una ambientación cinematográfica. Aquí, la voz de Persson alcanza nuevos niveles de emotividad mientras canta sobre el deseo y la esperanza en medio de la desolación. La combinación de su voz, los arreglos orquestales y las letras poéticas hace de esta canción una de las más poderosas y conmovedoras del álbum.

A medida que nos acercamos al final del álbum, "Great Divide" y "Choke" continúan deleitándonos con su elegancia melódica y las letras intrigantes que retratan los altibajos emocionales de las relaciones. Luego, "Paralyzed" cierra el álbum con su ritmo suave y letras íntimas, dejando al oyente con una sensación de melancolía y nostalgia.

"First Band on the Moon" es un álbum que destaca por su capacidad para abordar temas universales como el amor, la pérdida y la vulnerabilidad, al tiempo que mantiene un enfoque distintivo y único en su estilo pop indie. The Cardigans logra equilibrar con maestría la dulzura y la melancolía en cada pista, creando una experiencia auditiva que se siente como un abrazo cálido.

Además de la extraordinaria voz de Nina Persson, el talento instrumental de la banda brilla a lo largo del álbum. Los arreglos cuidadosamente elaborados, la combinación de guitarras brillantes con instrumentos de cuerda y teclados sutiles, crean un ambiente musical que complementa perfectamente las letras emotivas.

"First Band on the Moon" es un álbum que ha resistido la prueba del tiempo, convirtiéndose en un clásico del pop indie. Con su encanto atemporal y su capacidad para conectar con las emociones del oyente, este álbum de The Cardigans sigue siendo una experiencia auditiva gratificante y conmovedora. Si aún no has tenido la oportunidad de escucharlo, te invito a sumergirte en este viaje musical y dejarte cautivar por la magia de The Cardigans.

Daniel
Instagram Storyboy

sábado, 12 de agosto de 2023

0954.- The four horseman - Aphrodite's Child





Aprhodite’s Child tuvo una vida corta, y como os he avanzado, sus miembros una vida posterior larga y exitosa, aunque en direcciones bastante distintas. Aphrodite’s Child era una banda abiertamente progresiva con toques psicodélicos, y solo publicaron tres álbumes, entre 1968 y 1972. Pero fue suficiente para crear un álbum doble titulado 666 que ha pasado a la historia entre lo mejor que ha dado el género, y con buenas razones. El álbum en sí es un viaje personal donde los músicos descubren todo su potencial, experimentando con diferentes clases de instrumentos y estilos musicales para ver cuán lejos pueden llevar este álbum.


Lo que se destaca en The four horseman es la voz alta de Roussos, el repique de campanas y los sonidos de sintetizador de Vangelis, y la batería dramática de Sideras. El sonido ha influido en muchos artistas y se ha repetido en todo, desde Chemtrails de Beck con una estructura similar, hasta las voces en The Rolling People de The Verve. Este tema es sin duda la canción más accesible del álbum. Se abre con un ambiente delicado, relajante y de naturaleza suave, proporcionando un escenario elegante para una suave narración a cargo de Demis Roussos. Pero desde esta atmósfera etérea, mientras una poderosa entrega de batería brota del silencio, descendemos a un sonido de rock tradicional. Y en el modo clásico de psicología progresiva, la letra vuelve a contar la historia apocalíptica en Apocalipsis 6 del cordero de Dios abriendo los cuatro sellos a los jinetes de la pestilencia, la guerra, el hambre y la muerte. Magníficamente de otro mundo y admirablemente indulgente, así como innovador.

viernes, 11 de agosto de 2023

0953.- School's Out - Alice Cooper

 

School's Out, Alice Cooper


     School's Out es el quinto álbum de estudio de la banda estadounidense alice Cooper. El disco fue grabado en los Records Plant Studios de Nueva York  bajo la producción de Bob Ezrin, y publicado el 30 de junio de 1972 bajo el sello discográfico Warner Bros. Records. Dicho álbum alcanzó el puesto número 2 en la lista estadounidense Billboard 200, y también el puesto número 1 en la lista RPM 100 Top Albums también de dicho país. La icónica portada original del álbum fue diseñada por el actor y diseñador gráfico estadounidense Craig Braun, famoso tambiń por sus portadas para discos de Andy Warhol y Tom Wilkes, y representa el clásico pupitre de madera de las escuelas. En su interior el vinilo estaba envuelto en unas bragas, aunque esto fue prohibido posteriormente al descubrirse que dichas bragas eran de papel y resultaban ser muy inflamables. El pupitre fotografiado y usado para la foto se encuentra exhibido en el famosos Hard Rock Cafe de Las Vegas.

Incluido en este disco se encuentra precisamente la canción que da nombre al mismo, School's Out, acreditada a Alice Cooper, Glen Buxton, Michael Bruce, Dennis Dunaway y Neal Smith. Alice Cooper se  inspiró para escribir la canción al responderse a la pregunta "¿Cuáles son los mejores tres minutos de tu vida?". Según Cooper: "Hay dos momentos durante el año. Un es la mañana de Navidad, cuando te estás preparando para abrir los regalos. El factor codicia está ahí. El siguiente son los tres últimos minutos del último día de clase, cuando estás sentado allí y es como un fusible que se quema lentamente. Dije: si podemos capturar esos tres minutos en una canción será tan grande!". También se inspiró en una frase que a menudo aparece en la saga de películas que grabaron entre 1946 y 1948 el grupo de personajes conocido como The Bowery Boys. Dicha frase aparecía a menudo cuando uno de los personajes le decía al otro: "Se terminó la escuela", lo que venía a significar algo así como "Hacerse sabio". Dicho grupo apreció concretamente en 48 películas, y eran jóvenes rudos de la ciudad de Nueva York que siempre andaban metidos en problemas. En una de las películas, el personaje llamado Sach hace algo estúpido, lo que provoca que otro de los jóvenes del grupo le diga: "¡Oye Sach, se acabó la escuela!". A Alice Cooper le gustó la forma en que sonaba la frase y la usó como base para la canción.

El disco de la semana 339: Led Zeppelin III (Mes Led Zeppelin)



En abril de 1970 Led Zeppelin terminó otra gira por Estados Unidos, ya la quinta. En dos años, Led Zeppelin se convirtió en una de las bandas más populares del planeta que podía llenar todos los escenarios del mundo. La banda ya había lanzado dos álbumes innovadores en ese momento, pero la banda quería hacer algo más. Algunas personas llamaron a Led Zeppelin una banda de Heavy Metal, un término que se extendió en esta época, pero la banda quería demostrar que su música es más que "solo" Heavy Metal. El álbum anterior de la banda, "Led Zeppelin II", fue un hito porque la mayoría de las canciones se construyeron alrededor de un solo riff y el álbum se convirtió en un gran éxito y la banda tenía un nombre que pasear por el mundo, pero el grupo quería seguir adelante y no copiar su fórmula para el éxito. Page y Plant se retiraron a la ahora infame casa de campo Bron-Yr-Aur con vista al valle Dyfi en Gales para escribir material nuevo a un lugar donde no habia electricidad ni agua corriente y tanto Page como Plant sintieron que el contraste con el estilo de vida de rock and roll que habían estado llevando sería bueno para la creatividad ya que sin electricidad, el material que crearon era obviamente más adecuado para arreglos acústicos que eléctricos, pero eso no significa que III carezca de potencia o dinamismo.


III se pone en marcha con Immigrant Song, un clásico de Zeppelin con un riff trepidante de Page que es impulsado por la poderosa percusión de Bonham detrás de un grito de Plant, lo cierto es que contrasta fuertemente con la sensación acústica folklórica de las pistas escritas allí, presenta referencias mitológicas nordicas y habla de la invasión de los Inglaterra por los vikingos, la canción fue creada durante la gira de la banda por Islandia, es una pista corta de ritmo rápido que abrió todos los conciertos de Zeppelin desde 1970 hasta 1972. El silbido al comienzo de la pista antes de que Plant se lance a su grito de lamento es una de las señas de identidad del grupo y parte de la letra de la canción, más concretamente la parte que dice “the hammer of the gods will drive our ship to new lands”, provocó una inesperada reacción en los fans de Led Zeppelin, que comenzaron a llamar al sonido de la banda “el martillo de los dioses”. Friends es la primera de las canciones acústicas de Bron-Yr-Aur y, aunque la guitarra acústica de Page está en primer plano, y es una de las pocas canciones de Led Zeppelin donde se usaron cuerdas, el grupo quería un sonido indio, pero a diferencia de The Beatles, tocaron los instrumentos ellos mismos en lugar de traer músicos indios, su bajista John Paul Jones hizo maravillas con este sonido que combinado con los tambores y los espeluznantes lamentos y cuerdas de Plant, te hace sentir como si estuviera viajando en la caravana de Satanás. Sin descanso a continuación llega Celebration Day sin ningún tipo de interrupción, el motivo due que la introducción original se borró accidentalmente durante la mezcla, inicialmente iban a descartar la canción ya que las sesiones de grabación habían terminado, pero Page decidió ejecutar el moog outro de 'Friends' en el comienzo de lo que quedaba de 'Celebration Day', dándole así un nuevo comienzo. La canción en sí se caracteriza por contener con muchos riffs diferentes, lo peor es que quizás Plant está demasiado teatralizado y su voz puede resultar por momentos cargante. Since I've Been Loving You es una de las canciones más conocidas y queridas de Zeppelin, podría decirse que también es su pista de blues más pura y original, ya que no toma prestado nada de ninguno de los antiguos pioneros del blues y es completamente un trabajo personal y propio, el solo de guitarra de Page ha sido descrito como el mejor solo de rock blues jamás grabado y la voz de Plant está llena de emoción y sentimiento. A pesar de su excelente percusión, Bonham termina como el villano de la pieza gracias una vez más a su pedal de bombo chirriante que nadie notó en ese momento, pero que es exasperantemente evidente en las remasterizaciones modernas. Out On The Tiles puede, junto con el tema de apertura, ser la pista de rock más contundente del álbum, impulsada por la percusión de Bonham y los pesados ​​riffs de Page. Hacia el final, la pista tiene una sensación casi tribal, pero la impresión general es de heavy space rock.

 

Gallow's Pole es un arreglo de una antigua melodía folclórica tradicional que tiene su origen en muchos países y se conoce con muchos títulos diferentes, la versión de Zeppelin toma más de las variantes estadounidenses de la canción donde el alma condenada es un hombre en lugar de una criada y dando una vuelta de tuerca la cambian nuevamente, ya que en la mayoría de las versiones el prisionero es liberado después de pagar los sobornos. La versión de Zeppelin aumenta el ritmo gradualmente desde un comienzo acústico lento hasta un crescendo frenético casi histérico durante el final. Page tocó guitarras acústicas y eléctricas de seis y doce cuerdas y también agregó una pista de banjo. Jones toca el bajo y la mandolina, un instrumento en el que a Plant inicialmente se le ocurrió la idea en Bron-Y-Aur. Tangerine es otra de las pistas folk en gran parte acústicas, teñidas de country y probablemente sea la mejor de las tres. La melodía y el tono son realmente bellos, Page toca una guitarra de pedal de acero y Jones toca la mandolina, lo que le da a la canción una sensación agradable, Plant ofrece una voz melancólica de ensueño y el ritmo de batería agudo y nítido de Bonham mantiene la canción unida magníficamente y le da un dinamismo inesperado. Y para no parar nos encontramos con That's The Way, una de las canciones más suaves de Zeppelin. La canción fue escrita a la mitad de un barranco galés después de que Page y Plant dieron un largo paseo durante su estadía en Bron-Yr-Aur, Plant ofrece otra voz de ensueño mientras Page toca la guitarra acústica y también toca las partes del bajo mientras Jones tocaba la mandolina. Puede parecer extraño la ausencia de batería ya que Bonham solo contribuye con una suave pandereta hacia el final de la canción. Bron-Y-Aur Stomp es obviamente una de las pistas creada en Gales y es básicamente una melodía country folk en la que Plant canta sobre pasear a su perro por el bosque. Bonham toca las castañuelas, mientras que Jones usa un bajo sin trastes de cinco cuerdas. Una pista bastante agradable, pero para mí no tiene la calidad de las otras pistas acústicas que se ofrecen aquí. Hats Off To (Roy) Harper es un final extraño para el álbum y presenta actuaciones de Page y Plant únicamente, Jones y Bonham no aparecen en la pista en ningún momento, Page toca principalmente la guitarra slide y la voz de Plant fue alimentada a través de un trémolo para dar el extraño efecto bajo el agua. Apoyándose en gran medida en frases y escalas de blues de antaño, es en gran medida un tributo a los antiguos pioneros del blues como el músico folk inglés y amigo de la banda Roy Harper

 

 “III” a menudo se conoce como el álbum folk o acústico de Zeppelin, principalmente debido a la conexión Bron-Yr-Aur, pero en realidad solo presenta algunas partes acústicas más que la mayoría de los álbumes anteriores. Es un álbum excelente con tres o quizás cuatro clásicos de Zeppelin. Vale la pena tener solo 'Since I've Been Loving You', 'Tangerine' y 'That's The Way', pero para mí no tiene la calidad o consistencia general de los dos primeros álbumes o el que siguió. Pero Zeppelin había puesto el listón muy alto y, a pesar de no estar a la altura de los dos primeros, sigue siendo un clásico del rock y una parte integral del legado de Led Zeppelin.


jueves, 10 de agosto de 2023

0952 - Eagles - Peaceful easy Feeling

0952 - Eagles - Peaceful easy Feeling

La canción "Peaceful Easy Feeling" de la banda Eagles es un verdadero clásico del rock que captura la esencia de la serenidad y la calma. Lanzada en 1972 como parte de su álbum debut homónimo, esta melodía ha dejado una huella duradera en la historia de la música.

Desde los primeros acordes de guitarra, "Peaceful Easy Feeling" transporta a los oyentes a un estado de relajación instantánea. La combinación de la guitarra acústica suave y los arreglos melódicos crea una atmósfera reconfortante que envuelve los sentidos. La voz distintiva y melódica de Glenn Frey, uno de los miembros fundadores de Eagles, se desliza suavemente sobre la música, transmitiendo una sensación de calma y tranquilidad.

La letra de la canción refuerza aún más su tema central de la serenidad. Habla de encontrar un lugar donde se pueda escapar de las preocupaciones y el ajetreo de la vida cotidiana. La imagen pintada por las palabras evoca la idea de un refugio, un rincón tranquilo donde uno puede desconectar y encontrar paz interior. La canción transmite un mensaje reconfortante de que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay un lugar donde podemos encontrar consuelo y serenidad.

Uno de los aspectos más notables de "Peaceful Easy Feeling" es su ejecución musical impecable. La armonía entre las voces de los miembros de la banda, así como la destreza en la guitarra, crean una sinergia única que es un sello distintivo de Eagles. La canción tiene un ritmo relajado pero rítmico que se mantiene constante a lo largo de toda la pista, agregando una sensación de fluidez y estabilidad.

A lo largo de los años, "Peaceful Easy Feeling" ha demostrado ser atemporal, manteniendo su popularidad entre los fanáticos del rock de todas las generaciones. Su estilo distintivo y su mensaje reconfortante han dejado una huella duradera en la música popular.

En resumen, "Peaceful Easy Feeling" de Eagles es una joya musical que transporta a los oyentes a un estado de tranquilidad y paz. Con su melodía suave, letra significativa y ejecución impecable, la canción se ha convertido en un hito en la historia del rock. Escuchar esta canción es como recibir un abrazo musical que calma el alma y brinda una sensación de serenidad incomparable.

Daniel
Instagram Storyboy

miércoles, 9 de agosto de 2023

0951.- Take it easy - Eagles



Take It Easy, escrita por Jackson Browne y Glenn Frey, fue la canción principal del single de debut de la banda estadounidense Eagles, publicado en mayo de 1972, que llegó hasta el segundo puesto del Billboard Hot 100 y se convirtió desde el principio en una de sus canciones más aclamadas. Fue también el tema con el que abría su disco Eagles (1972) con el que se presentaban por primera vez en el mundillo musical.

El propio Jackson Browne, aunque con menos éxito, volvió a grabar la canción como single y tema principal de For Everyman (1973), su segundo álbum de estudio. Originalmente, había escrito la canción para su primer disco, pero cuando las fechas de lanzamiento se acercaban, seguía teniendo problemas para terminar la canción, y acabó descartándola para ese disco. Glenn Frey vivía en el mismo edificio de apartamentos de Echo Park (California), y un buen día le escuchó cantándola y se ofreció a ayudarle a terminarla.

Satisfecho con el resultado del trabajo en conjunto, Browne dejó que Frey y sus "águilas" la grabaran primero, quizá sin pensar que aquella canción fuera a llegar a ser considerada una de las mejores de la por entonces debutante banda california, considerada por el Rock and Roll Hall of Fame como una de las 500 canciones pioneras del rock and roll. 

martes, 8 de agosto de 2023

0950.- Sail Away - Randy Newman

Nacido el 28 de noviembre de 1943 en Los Ángeles, California, Randall Stuart Newman es un compositor, cantante y pianista estadounidense cuyas composiciones basadas en personajes, irónicas y, a menudo, humorísticas le ganaron una audiencia de culto y elogios de la crítica, pero eran atípicos del movimiento cantautor de la década de 1970 a los inicios su carrera. Sus primeros lanzamientos como intérprete, a finales de los sesenta y principios de los setenta, se vendieron mal pero motivaron versiones de artistas como Three Dog Night (que encabezó las listas con “Mama Told Me Not to Come”) y Harry Nilsson.

Llevando su amor por el rhythm and blues de Nueva Orleans orientado al piano de Fats Domino y Professor Longhair a la tradición de la música pop de George Gershwin, en 1972 Randy Newman publicó uno de sus mejores discos: "Sail away". Contiene 12 lecciones de cómo escribir canciones casi perfectas, de factura clásica, con una ironía y una crítica social muy fina pero desgarradora. Además, contiene el original de "You can leave your hat on", la canción que Joe Cocker popularizó años después en la banda sonora de la película "Nueve semanas y media".


La canción "Sail Away" de Randy Newman es un himno a la promesa de Estados Unidos, con su promesa de una vida mejor, libertad y oportunidades. La canción  toma el punto de vista de un traficante de esclavos que intenta convencer a su futuro cargamento para que aborde su barco alabando las recompensas que les esperan una vez que lleguen a América. “Es genial ser estadounidense”, dice efusivamente, mientras recita una letanía de los estereotipos negros más racistas (“No hay leones ni tigres/No hay serpiente mamba/Solo la sandía dulce y el pastel de trigo sarraceno”). . Mientras la orquesta se hincha majestuosamente con el coro ("Sail Away, Sail Away/We will cross the mighty ocean into Charleston Bay"), no sabes si reírte de la idiotez de una actitud tan arrogante o llorar porque sabes que aún existe un racismo así

The Cardigans - Life (Mes The Cardigans)



The Cardigans, un quinteto alegre y amante de lo retro, se destaca por ser una de las bandas pop más agradables estéticamente de la década de 1990, que no es lo mismo que ser la mejor. En la superficie, lo tienen todo a su favor: influencias de la música lounge, el pop AM de los años 60 y 70, una encantadora habilidad para el azúcar y una de las vocalistas más suaves de la década en Nina Persson, que podría encantarte tanto que te perderías fácilmente los matices sombríos de las letras, y hay muchos.


A primera vista, Life by The Cardigans parece más que un poco fuera de lugar en mi colección. Sí, tengo muchos ejemplos de pop tintineante, pero la voz azucarada de Nina Persson le da a la banda una sensación kitsch y fácil de escuchar que normalmente correría un kilómetro para evitarlo. Sin embargo, escucha atentamente la letra y descubrirás los sutiles trasfondos más oscuros que atraviesan la capa de sacarina. Después de todo, ¿cuántas otras bandas podrías ver intentando una versión florida de "Sabbath Bloody Sabbath" y salirse con la suya? So Life, a pesar de toda su obra de arte de pastel de queso y su confección musical ligera y esponjosa, esconde un sustrato astuto que le da a la banda un toque adicional.

A primera vista, Life by The Cardigans parece más que un poco fuera de lugar en mi colección. Sí, tengo muchos ejemplos de pop tintineante, pero la voz azucarada de Nina Persson le da a la banda una sensación kitsch y fácil de escuchar que normalmente correría una milla para evitar. Sin embargo, escucha atentamente la letra y descubrirás los sutiles trasfondos más oscuros que atraviesan la capa de sacarina. Después de todo, ¿cuántas otras bandas podrías ver intentando una versión florida de "Sabbath Bloody Sabbath" y salirse con la suya? So Life, a pesar de toda su obra de arte de pastel de queso y su confección musical ligera y esponjosa, esconde un sustrato astuto que le da a la banda un toque adicional.



La imagen soleada se fragmenta lentamente "Celia Inside" se ocupa de la infelicidad y la soledad y un lado siniestro no declarado llevado a un punto crítico con la línea "te duele que todavía esté viva". "Hey! Get Out Of My Way" se trata de darte cuenta de que la relación en la que estás no es donde quieres estar, y "After All" es el momento en que reconoces que lo que pensabas que querías está lo más lejos posible de la realidad. ¿Hay mejores álbumes por ahí? Sí. ¿Hay álbumes más optimistas por ahí? Sí. ¿Hay álbumes por ahí que te hacen decir "Mierda". ¿más que esto? Sí. Pero a veces no necesitas todo eso para que un álbum sea "bueno". A veces solo necesitas un álbum para ser divertido, y Life es, con mucho, el álbum más "divertido" que he escuchado, desde la primera pista hasta la última. Aunque realmente no entiendo toda la parte del "concepto" del "álbum conceptual" (salvo por la última canción que junta todo en el último minuto posible), sigue siendo un álbum realmente agradable, y todo, del folclore sueco, a los payasos, a los viajes por carretera, a los casos de detectives, a las rupturas, al asesinato, se canta y se toca de la manera más tierna posible.

lunes, 7 de agosto de 2023

0949.- Lean On Me - Bill Withers

Lean On Me, Bill Withers


     Still Bill es el segundo álbum de estudio del cantautor y productor de soul estadounidense Bill Withers. Este segundo trabajo fue grabado en los Record Plant Studios de Los Angeles bajo la producción de Benorce Blackmon, James Gadson, Melvin Dunlap, Ray Jackson y el propio Bill Withers, y publicado en mayo de 1972 por el sello discográfico Sussex Records. Para la grabación de este disco con sonido funk, soul y blues, Withers contó con músicos de la banda de soul y funk estadounidense Watts 103rd Street Rhythm Band. El disco contiene, además de algunas de las canciones más populares de Withers, dos sencillos muy exitosos, Use Me y Lean on Me. Precisamente es este últimos tema en el que nos vamos a centrar en esta ocasión.

Lean on Me fue escrita y grabada por Withers y lanzada como segundo sencillo de su segundo álbum de estudio, Still Bill. La canción alcanzó el puesto número uno en las listas estadounidenses de soul y Billboard Hot 100. El músico estadounidense se inspiró en su infancia en la comunidad minera de carbón Slab fork, la cual se encuentra en el condado de Raleigh, en Virginia Occidental. La escribió después de mudarse a Los Angeles y descubrir que extrañaba la fuerte ética comuntaria de su ciudad natal. Withers recordaba sobre este tema: "Fue para mi segundo álbum, así que pude permitirme comprarme un pequeño piano eléctrico Wurlitzer. Así que compre un pequeñito piano y estaba sentado alli moviendo los dedos hacia arriba y hacia abajo. En el transcurso de tocar el piano, la frase "Lean on Me" cruzó por mi mente". "La canción se encuentra en ese punto, es entre tú y tus sentimientos reales, tú y tu moral y cómo eres realmente. probablemente pienses más en eso después de que esté hecho". A Withers le costó adaptarse a la gran urbe viniendo de un entorno tan rural. Le costó mucho hacerse a la idea del hecho de vivir en Los Angeles, donde podrías morir en cualquier esquina y podrían pasar tranquilamente varios días antes de que alguien notara que está muerto. De donde venía era un lugar donde todo el mundo estaba atento, los unos con lo otros. También comentaba que notaba como había cambiado todo, cómo los jóvenes de entonces escribían sobre dispararse unos a otros en la ciudad y cosas así, algo a lo que costaba acostumbrarse, más si cabe, viniendo de un pequeño pueblo.

domingo, 6 de agosto de 2023

0948.- Rocket Man - Elton John

 

Rocket Man, Elton John


     Honky Château es el quinto álbum de estudio del músico inglés Elton john, y fue titulado así debido al castillo francés donde fue grabado, el Château d'Hérouville. El disco fue grabado en dicho castillo entre el 15 y el 23 de enro de 1972 y mezclado en los Trident Studios de Londres bajo la producción de Gus Dudgeon, y publicado el 19 de mayo de 1972 bajo el sello discográfico Uni para estados Unidos y Canadá, y por el sello discográfico DJM para el Reino Unido. Este fue el último disco de Elton bajo el sello Uni en Estados Unidos y Canadá, pues MCA aglutinaría todos sus sellos bajo el sello discográfico MCA Records. Honky Château llegó a alcanzar el puesto número uno en Estados unidos, siendo el primero de los siete números 1 consecutivos de sus siguientes discos en dicho país.

Uno de los dos sencillos que se publicaron del disco fue Rocket Man (I Think It's Going to Be a Long, Long Time), escrita por Elton John junto con Bernie Taupin, quien se encargó de las letras. La canción llegó a alcanzar el puesto número 2 en las listas de sencillos del Reino Unido y el número 6 en la lista estadounidense Billboard Hot 100. La canción surge en 1972, fecha donde el tema de la exploración espacial fue grande, justamente en la época donde la misión Apolo XVI envió hombres a la luna por quinta vez. Bernie Taupin se inspiró en el cuento The Rocket Man de Ray Bradbury, un autor de ciencia ficción, que nos relata la historia desde la perspectiva de un niño cuyo padre astronauta tiene sentimientos encontrados al dejar a la familia para hacer su trabajo. Dicho cuento había sido publicado como parte de la antología The Illustrated Man en 1951. Se llegó a afirmar que esta canción era una copia Space Oddity (1969) de David Bowie, ya que tenían un temática similar. Space Oddity y Rocket Man fueron producidos ambos por Gus Dudgeon. Tanto Elton como Taupin siempre negaron haber copiado a Bowie, y Taupin reconocía que en quien realmente se inspiró fue en el tema Rocket Man de 1970 del grupo de folk Pearls Before Swine liderado por Tom Rapp. Taupin afirmaba al respecto: "Es bien sabido que los compositores son grandes ladrones, y este es un ejemplo prefecto". En la canción de Pearls Before Swine, el niño ya no podía mirar las estrellas después de que su padre astronauta hubiera muerto en el espacio. Musicalmente estamos ante una balada de rock clásico con muchos arreglos basada en el piano y con una textura atmosférica añadida por un sintetizador y guitarra slide.

sábado, 5 de agosto de 2023

0947.- Honky Cat - Elton John



"Honky Cat" de Elton John parece ser una canción sobre el deseo de liberarse de los orígenes rurales y de pueblo pequeño y explorar una vida en la ciudad más vibrante y emocionante. Las letras retratan al protagonista reflexionando sobre su pasado ingenuo, simbolizado por ser "inexperto" y "pescando en un arroyo". Anhelan respuestas y señales hasta que son atraídos por el atractivo de las luces de la ciudad.


El coro implica que otros, posiblemente de su entorno rural anterior, critican su decisión de irse, refiriéndose a ellos como un "gato blanco" y sugiriendo que deberían regresar al bosque. Sin embargo, el protagonista desestima estas opiniones, afirmando que dejar atrás su antigua vida y experimentar el cambio será beneficioso. Expresan insatisfacción al intentar encontrar satisfacción en un entorno insatisfactorio, comparándolo con buscar oro en una mina de plata o beber whisky de una botella de vino.


En general, "Honky Cat" se puede interpretar como una declaración de independencia, rechazando las expectativas sociales y persiguiendo el crecimiento personal y la felicidad en un nuevo entorno. Refleja el deseo de liberarse de los valores conservadores de un pueblo pequeño y abrazar el cambio, incluso frente a la crítica y la oposición.


viernes, 4 de agosto de 2023

El disco de la semana 338: Kevin Johansen y su álbum "The Nada"

<iframe src="https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8Fl6JDOjXLK5xnR4LfHw6Gbi9P-B5TziQSZ1Hkjny0zK_NQ/viewform?embedded=true" width="640" height="586" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0">Cargando…</iframe>

El disco de la semana 338: Kevin Johansen y su álbum "The Nada" 

Kevin Johansen, un cantautor argentino-estadounidense, que ha logrado destacarse en el panorama musical latinoamericano con su talento versátil y su habilidad para fusionar diversos géneros musicales. Uno de los hitos más significativos en su carrera fue el lanzamiento de su álbum "The Nada" en el año 2000. Esta obra cautivó tanto al público como a la crítica gracias a su originalidad y profundidad musical.

Nacido en Fairbanks, Alaska, en 1964, Kevin Johansen ha llevado una vida multicultural al vivir en distintos países y nutrirse de diversas influencias artísticas. Su pasión por la música y su capacidad para transmitir emociones y reflexiones a través de sus composiciones lo han posicionado como uno de los artistas más interesantes y carismáticos del continente.

"The Nada" es una pieza clave en la discografía de Kevin Johansen, y lo consolidó como un músico con un estilo propio y una propuesta sonora singular. El álbum destaca por su fusión de géneros, incluyendo el rock, el pop, el folk y el tango, mezclados con elementos de la música latina. Esta combinación inusual resulta en un viaje musical fascinante y lleno de matices, lo que lo convierte en una experiencia auditiva única.

Una de las características más notables de "The Nada" son las letras inteligentes y poéticas presentes en cada una de las canciones. Kevin Johansen muestra su ingenio y capacidad para contar historias a través de su música, transmitiendo mensajes profundos e inspiradores. Con temas que reflexionan sobre la vida cotidiana, el amor, la identidad y la sociedad, el álbum invita a la introspección y a la empatía con las diversas experiencias humanas.

"Cumbiera intelectual" es uno de los temas más emblemáticos del álbum. Con un ritmo pegajoso y letras irónicas, la canción se burla de la hipocresía cultural y la vanidad intelectual. La fusión de ritmos caribeños y letras perspicaces le otorgan un encanto especial que ha conquistado a numerosas audiencias.

Otro tema destacado es "Desde que te perdí", una emotiva balada que resalta por su interpretación vocal y su capacidad para conectar emocionalmente con el oyente. La letra relata la experiencia del desamor y la pérdida, mientras el cantante expresa su vulnerabilidad de manera conmovedora.

La versatilidad musical de Kevin Johansen se hace evidente en canciones como "La procesión", donde combina elementos de música latina con toques de jazz. La canción presenta una instrumentación exuberante y una interpretación vocal llena de energía, mostrando el amplio espectro musical del artista.

"The Nada" también se destaca por incluir colaboraciones con otros artistas, lo que enriquece aún más su diversidad sonora. Uno de los encuentros más memorables fue con el talentoso artista gráfico y dibujante argentino, Liniers. Juntos llevaron a cabo espectáculos únicos en los que combinaron música y arte en vivo.

Los shows de Kevin Johansen y Liniers eran una experiencia multimedia que ofrecía al público una propuesta innovadora. Mientras Kevin Johansen entonaba sus canciones con su carisma característico, Liniers realizaba dibujos en tiempo real que se proyectaban en pantallas gigantes. Esta interacción entre música y arte creaba un ambiente mágico y visualmente impactante, transportando a los espectadores a un universo artístico fascinante.

La colaboración de Kevin Johansen y Liniers agregó un toque especial a las presentaciones en vivo del álbum "The Nada". Liniers aportaba su visión artística a través de sus ilustraciones, complementando las letras de las canciones y generando un diálogo entre música y arte que resultaba hipnotizante para el público.

"The Nada" fue ampliamente aclamado por la crítica, que elogió la originalidad y la habilidad de Johansen para combinar distintos géneros musicales sin perder su esencia. El álbum recibió múltiples premios y nominaciones, contribuyendo a su éxito y posicionándolo como un trabajo destacado dentro del panorama musical latinoamericano.

"The Nada" de Kevin Johansen es un álbum que destaca por su inteligencia lírica, su diversidad musical y su capacidad para conectar emocionalmente con el oyente. La obra representa una muestra del talento y la creatividad de este carismático cantautor argentino, cuya música ha dejado una huella imborrable en la escena musical latinoamericana. La colaboración con el talentoso artista gráfico Liniers le agregó un toque mágico a sus presentaciones en vivo, convirtiendo cada show en una experiencia artística única que combinaba música y arte en perfecta armonía.

Daniel
Instagram Storyboy

0946 - The Rolling Stones - Torn and Frayed


0946 - The Rolling Stones - Torn and Frayed

"Torn and Frayed" es una canción de la legendaria banda de rock británica, The Rolling Stones. Fue lanzada en 1972 como parte de su aclamado álbum "Exile on Main St.". La canción fue escrita por Mick Jagger y Keith Richards, los líderes del grupo, y se destaca por su distintivo sonido de rock and roll combinado con elementos de country y blues.

"Torn and Frayed" se caracteriza por su atmósfera melancólica y letras introspectivas que exploran la vida en la carretera y los altibajos de la fama. La canción cuenta con la voz única y emotiva de Jagger, respaldada por los distintivos riffs de guitarra de Richards. La sección rítmica, compuesta por Charlie Watts en la batería y Bill Wyman en el bajo, aporta una sólida base para el sonido característico de la banda.

La canción se destaca por su instrumentación rica y su producción cuidadosa, que captura la esencia de la época y el estilo musical de The Rolling Stones. Además, presenta una excelente combinación de voces y armonías, con Jagger liderando la interpretación vocal principal y Richards proporcionando armonías de respaldo.

En cuanto a la popularidad y el reconocimiento, "Torn and Frayed" no fue lanzada como sencillo, por lo que no logró alcanzar las listas de éxitos de manera destacada. Sin embargo, ha obtenido un estatus de culto entre los fanáticos de la banda y los conocedores de la música rock en general. La canción es altamente valorada por su estilo distintivo y su capacidad para evocar emociones auténticas.

En los rankings de las mejores canciones de The Rolling Stones, "Torn and Frayed" a menudo se menciona como una joya oculta en su vasto catálogo. Si bien puede no ser tan reconocida como algunos de sus éxitos más populares, la canción ha sido aclamada por críticos y fanáticos como una de las composiciones más destacadas de la banda.

"Torn and Frayed" es una canción cautivadora y emotiva de The Rolling Stones que destaca por su fusión de rock and roll, country y blues. Aunque puede no haber alcanzado el mismo nivel de popularidad que otros éxitos de la banda, sigue siendo altamente apreciada por su calidad musical y su capacidad para transmitir emociones genuinas.

Daniel
Instagram Storyboy

jueves, 3 de agosto de 2023

0945.- Sweet Virginia - The Rolling Stones



Sweet Virginia ("Dulce Virginia") es uno de esos temas de corte acústico y country que tanto gustan a The Rolling Stones, de esos que siempre encuentran hueco en sus discos, y que en la mayor parte de las ocasiones son meritorias canciones que quedan en un segundo plano, por estar mas alejadas del rock característico de Sus Satánicas Majestades.

Escrita por la dupla Jagger/Richards, fue incluida como el sexto corte del doble álbum Exile On Main Street (1972), considerado por muchos como el mejor y más completo de su discografía. Como la mayor parte de aquel disco, fue grabada en la Villa Nellcôte, en Francia y en los Olympic Studios, y se le añadieron voces adicionales en los Sunset Sound Studios.

En contra de la temática habitual de las canciones country, la letra de Sweet Virginia habla del abuso de drogas, con claras referencias al consumo de pastillas y a como desprenderse de ellas en frases como “Arroja tus (pastillas) rojas, arroja tus verdes y azules”. En el aspecto musical, destaca por el solo de armónica de Mick Jagger, o el de saxofón a cargo de Bobby Keys, colaborador habitual de la banda tanto en estudio como en directo, pero lo que de verdad le da el toque country es el irresistible ritmo shuffle de la batería de Charlie Watts, que hace aún más dulce la escucha de "Sweet Virginia".

miércoles, 2 de agosto de 2023

0944.- Tumbling Dice - Rolling Stones

 

Tumbling Dice, Rolling Stones


     Exile on Main St. es el décimo álbum de estudio británico y el duodécimo esadounidense del grupo británico Rolling Stones. Es considerado como la culminación de la serie de discos más exitosos de la banda, tras los exitosos Beggars Banquet (1968), Let It Bleed (1969) y Sticky Fingers (1971). Este trabajo fue grabado entre junio y octubre de 1970 y entre julio y marzo de 1972, en los estudios Olympic de Londres, los Stargroves, los Rolling Stones Mobile y los Sunset Sound Studios de Los Ángeles, bajo la producción de Jimmy Miller, y publicado el 12 de mayo de 1972 por el propio sello de la banda, Rolling Stones.

El disco es conocido por su sonido turbio e inconsistente debido a una preemeditada producción más inconexa, junto con una atmósfera de fiesta que se escucha en varias pistas. La grabación comenzó en los Olympic Studios de Londres durante las sesiones de Sticky Fingers, para continuar con las sesiones principales a mediados de 1971 en una villa alquilada en el sur de Francia, llamada Nellcôte, donde la banda se había exiliado fiscalmente para evitar pagar el superimpuesto del 93 por ciento impuesto por el gobierno laborista del primer ministro británico Harold Wilson a las personas con mayores ingresos del país. La grabación se completó con sesiones de doblaje en los Sunset Sound Studios de Los Ángeles, e incluyó musicos adicionales como el pianista Nicky Hopkins, el baterista y productor Jimmy Miller, el saxofonista Bobby Keys y el trompetista Jim Price. El grupo continuó con el regreso al sonido básico que se escucha en Sticky Fingers después de haber experimentado en álbumes anteriores, pero con una gama más amplia de influencias de blues, rock and roll, swing, country o gospel, mientras que las letras exploraban temas relacionados con el hedonismo, la fama, el sexo o el tiempo.

Incluido en este álbum doble se encuentra Tumbling Dice, acreditada a Jagger y Richards. La canción, a través de un ritmo inusual entre el blues y el boogie-woogie, nos relata la historia de un jugador que no puede permanecer fiel a ninguna mujer. Fue lanzado como sencillo principal del disco el 14 de abril de 1972, y pasó ocho semanas en las listas de singles del Reino Unido, llegando situarse en el puesto número cinco. En Estados Unidos llegó a alcanzar el puesto siete en la lista Billboard Hot 100. La banda había grabado una versión temprana de la canción, llamada Good Time women, usando el estudio móvil de la banda durante las sesiones de grabación del grupo entre marzo y mayo de 1970. La canción, que tenía letras diferentes y estaba incompleta, fue desarrollada al año siguiente y titulada Tumbling Dice. El título, que hace alusión a los jugadores de dados, se le ocurrió a Jagger, quien afirmaba no saber nada sobre jugar a los dados, pero si conocía mucha jerga que usaban los jugadores al oírlo gritar en los casinos. Curiosamente,   tocó la guitarra en este tema, algo que rara vez hacía. 

martes, 1 de agosto de 2023

0943 - The Rolling Stones - Rocks off


0943 - The Rolling Stones - Rocks off

"Rocks Off" es una canción de la legendaria banda británica The Rolling Stones. Fue lanzada en 1972 como la pista de apertura de su aclamado álbum "Exile on Main St.". La canción captura perfectamente la energía cruda y el estilo distintivo de los Stones en su apogeo.

"Rocks Off" presenta una poderosa combinación de rock and roll, blues y elementos de country, todo amalgamado en una mezcla explosiva. Desde los primeros acordes de guitarra de Keith Richards, se siente una intensidad contagiosa que se mantiene a lo largo de toda la canción. La batería enérgica de Charlie Watts y el bajo pegajoso de Bill Wyman brindan una sólida base rítmica, mientras que el piano de Nicky Hopkins agrega un toque de melodía.

La voz distintiva de Mick Jagger lidera el tema, con su estilo característico lleno de actitud y desenfreno. La letra de la canción habla de la vida en la carretera, el exceso y la adicción, temas recurrentes en la música de los Stones. Con líneas como "I'm zipping through the days at lightning speed / Plug in, flush out and fire the fuckin' feed," la canción retrata la experiencia de vivir al límite y disfrutar de cada momento.

Además de su impacto artístico, "Rocks Off" también tuvo un notable éxito en términos de taquilla. Tras su lanzamiento, la canción alcanzó el puesto número 57 en las listas de éxitos del Reino Unido y se mantuvo en ellas durante varias semanas. Aunque no logró ingresar al Billboard Hot 100 en Estados Unidos, la canción se convirtió en un favorito de los fanáticos y recibió una amplia difusión en emisoras de radio especializadas en rock.

"Rocks Off" es un verdadero himno rockero que encapsula el espíritu rebelde y la energía sin control de los Rolling Stones. Su mezcla única de géneros musicales, la interpretación apasionada y la letra evocadora hacen que esta canción sea una joya atemporal en el catálogo de la banda. Además de su impacto cultural, la canción también obtuvo un éxito modesto en las listas de éxitos, consolidando su estatus como una de las canciones emblemáticas de los Rolling Stones. A lo largo de los años, ha sido parte integral de sus conciertos en vivo, donde la banda demuestra su carisma y energía en cada interpretación.

"Rocks Off" no solo dejó una huella en el panorama musical por su poderosa combinación de géneros y su interpretación apasionada, sino que también obtuvo un éxito modesto en las listas de éxitos y ha sido parte integral de la historia de los conciertos de los Rolling Stones. Es un testimonio de la genialidad y el impacto duradero de The Rolling Stones en la historia del rock and roll.

Daniel
Instagram Storyboy