miércoles, 13 de noviembre de 2019

Rock Nacional Argentino: Attaque 77





Rock Nacional Argentino: Ataque 77


Hola amigos! Les traigo una nueva entrega del rock nacional argentino, hoy nos encargaremos de un género que tuvo sus inicios a mediados de la década de los '70, en una época difícil de la Argentina, donde el poder político estaba representado por un gobierno militar, a quienes el Punk no les caída nada bien, será por el espíritu anarquista. 

Por ello le daremos las gracias a quienes izaron la bandera del Punk Rock en Argentina, para que nuevas bandas de punk rock puedan surgir, hoy nos centraremos en una banda que tendrá su origen, en la década de los '80, mucho tiempo después de estos verdaderos héroes del punk, más exactamente en el año 1987, esta banda oriunda de la ciudad de Buenos Aires, a la cual la llamarán Ataque77

Los tiempos del reclamo político y social de la década de los '70 de los grupos de rock argentinos, había pasado y la música se centraba más en contextos sociales o de la vida de los jóvenes, sexo, alcohol y rock and roll, y Ataque77 será es nueva generación de bandas punk, que comenzará su carrera musical con unos demos en cassette que la banda misma llevará a las diferentes discográficas, cuyos temas luego aparecerán en algunos de sus discos, y otros permanecerán inéditos. 

Ya por 1988 Ataque77 será soporte de bandas que tocarán en Cemento, una vieja sala de rock que albergará muchísimas bandas en sus comienzos. La banda de esta forma comenzaría sus primeros pasos y sus primeros cambios en sus formación, unos saldrán y otros ingresarán

Primera formación 1987

Mariano Martínez 
Federico Pertusi 
Demián «Ciro» Pertusi  
Daniel «Danio» Caffieri
Claudio Leiva

Así que para 1988 Ataque77 tendrá nuevos miembros y nuevos objetivos, en los cuales aparecerá su primer disco Dulce Navidad

Segunda formación 1988

Mariano Martínez 
Federico Pertusi
Demián «Ciro» Pertusi
Leonardo De Cecco

No serán tiempos fáciles para la banda, Federico Pertusi por problemas con el alcohol deja la banda y es remplazado por Adrián "Chino" Vera, y también todo el esfuerzo logrado por ese primer disco, los dejará al borde de la disolución, realmente serán tiempos difíciles para la banda. 

Pero todo cambiará en 1990, cuando logran editar su segundo álbum, de la mano Juanchi Baleiron integrante de Los Pericos, que será su productor.

El álbum se llamará "el cielo puede esperar", y es el momento donde Ataque77 salta a su máxima popularidad, este disco tendrá dos de sus hit más escuchados "Donde las águilas se atreven" y "Hacelo por mi".

"Hacelo por mi" sonará sin cesar en todas las radios de la Argentina y de algunos otros países de Sudamérica y hasta un programa de televisión llevara el nombre del tema que sonara constantemente de cortina.

Por "Hacelo por mi" el grupo recibe la distinción de "triple platino" y comienza una larga gira por todo el país, incluso llegará a tocar en el mítico estadio Obras Sanitarios de la ciudad de Buenos Aires ante cerca 10 mil espectadores, el concierto del estadio de Obras se convertirá en un disco en vivo el cual pronto se convertirá en disco de oro, que se titulará "Rabioso! la pesadilla recién comienza"

Eran todos brotes verdes para Ataque77, y en 1992, será hora de un nuevo disco su tercer álbum "Ángeles caídos" y un nuevo cambio en su formación el cual dejará la banda Adrián Vera y en su lugar llegará Luciano Scaglione. La madurez se hace más que evidente, las letras tienen mayor connotación social y su música es un poco más elaborada, aunque sigue en la línea de sus dos álbumes anteriores. 

Pero 1993 traerá vientos de cambio, firmarán un contrato con RCA y BMG donde grabarán un nuevo álbum llamado "Todo está al revés" que se publicará en 1994, donde mantendrán el sonido duro de las bandas de punk, pero se abrirán a canciones más relacionadas con el amor, ese mismo año se dan el lujo de compartir escenario junto a Ramones y Motörhead e Iggy Pop

Ataque77 será la única banda que pudo telonear en un mismo año (1996) a dos de los más grandes exponentes del punk rock mundial, Ramones y Sex Pistols, la banda se expande a nivel local e internacional, participando de nuevos conciertos por Latinoamérica, Estados Unidos e incluso por España.

La banda en todo este tiempo cosechara nuevos discos de estudio, e incluso participara en el disco homenaje a un referente de la música popular argentina, como es Sandro, haciendo el cover de la canción "Dame fuego", la cual entre los fans de la banda tuvo muchísima aceptación.

Ataque77 logra editar su décimo tercer álbum, que se titulara Antihumano donde tendrá la participación de diversos artistas, y cuyo disco contendrá una de las canciones que para mi resumen el gran trabajo de la banda, que se llamara Western, en homenaje a Rene Favaloro, cardiocirujano argentino, reconocido mundialmente por ser quien desarrolló el bypass coronario, quien se suicido producto de una gran crisis económica que atravesaba su fundación, producto de los oídos sordos del poder político de turno, pero no entraremos en ideologías políticas, sino destacar este homenaje que la banda hace al Dr. Favaloro.


Western - Video Ataque77

No solo de este disco se destaca Western, como uno de los cortes de difusión de la banda, sino mucho de otros temas del disco tendrán una gran repercusión, alcanzando a ser doble disco de platino y disco de oro, pasando las 100.000 copias vendidas. 

Debemos reconocer que la principal influencia de la banda serán los Ramonesaunque con el paso del tiempo fueron incluyendo algunas variantes y combinaron el punk rock con otros estilos, pero para mi, es y será una de las bandas referente a conocer en el genero del Punk Rock Argentino, por ello recomiendo no perder la oportunidad de buscar algo de ellos, porque son parte obligada en la historia del rock argentino, y como suelo decir también han sido parte de mi historia como espectador.

Daniel 
Instagram Storyboy

domingo, 10 de noviembre de 2019

Canciones que nos emocionan: Brothers in Arms, Dire Straits

Brothers in Arms (1980)



     Hace exactamente un año, en noviembre de 2018 me aventuraba a escribir en la sección de canciones que no soporto acerca de un tema de Dire Straits, incluido en su álbum Brothers in Arms, el tema en cuestión era Walk of Life. En aquél momento reflejé mi opinión, la misma opinión que el productor de aquel disco, Neil Dorfsman, quien consideraba que Walk of Life no estaba a la altura del resto del disco.

     Hoy, un año después creo que es de justicia que escriba de Dire Straits en la sección Canciones que nos emocionan, pues el hecho de que Walk of Life me guste poco o crea que no está al nivel del resto del disco, esto no empaña la enorme calidad de Brothers in Arms, uno de los mejores discos, si no el mejor de esta genial banda inglesa.

     En 1985 Dire Straits publica su quinto álbum de estudio, Brothers in Arms. Disco producido por Neil Dorfsman y Mark Knopfler y publicado por la discográfica estadounidense Vertigo Warner Bros.
Brothers in Arms fue uno de los trabajos pioneros en ser publicados en formato Compact Disc. Los cuatro últimos temas del disco hacen referencia a la crudeza de la guerra, y según los expertos estos temas están centrados concretamente en las guerras civiles que asolaron en la decada de los años 80 a El Salvador y Nicaragua, y también en la Guerra de las Malvinas.

These mist covered mountains

Are a home now for me

But my home is the lowlands
And always will be
Someday you'll return to
Your valleys and your farms
And you'll no longer burn to be
Brothers in arms
Through these fields of destruction

Baptisms of fire

I've witnessed your suffering
As the battle raged high
And though they did hurt me so bad
In the fear and alarm
You did not desert me
My brothers in arms
There's so many different worlds

So many different suns

And we have just one world
But we live in different ones
Now the sun's gone to hell and

The moon's riding high

Let me bid you farewell
Every man has to die
But it's written in the starlight
And every line in your palm
We're fools to make war
On our brothers in arms


     Incluido en este maravilloso álbum, se encuentra el último corte, que además da título al disco, Brothers in Arms, y que es otro de esos temas que a mí tanto me emocionan. Compuesto por Mark Nopfler e inspirado en la Guerra de la Malvinas, habla de un soldado que está muriendo en el campo de batalla, y sus compañeros se encuentran a su lado mientras la vida se le escapa. El título del tema se le ocurrió a Mark a raíz de una conversación que tuvo con su padre sobre la citada guerra de las Malvinas. Su padre describía a los rusos y los argentinos como "Brothers in Armas" (hermanos en armas) ya que consideraba que tenían ideologías similares.
Las ganacias de las ventas del single fueron destinadas por Dire Straits a un programa que se dedicaba a traer de regreso a los soldados británicos de la guerra y trataba de ayudarlos a afrontar el trastorno por estrés postraumático.

sábado, 9 de noviembre de 2019

Resultados canciones favoritas españolas de 1985.

La movida madrileña está en su pleno esplendor, pero aun asi tenemos dos grupos han metido 3 cancion de lujo que juntos copan 6 de los temas…. Bienvenidos al sonido de España en 1985





10.- Baron Rojo.- Hijos de Cain: En el puesto 10 tenemos a una de las bandas de Heavy metal más reconocibles del panorama español de aquel año, en 1985 saco al mercado su mejor y mas reconocido álbum “En un lugar de la marcha” y es que en este disco fue donde mostraton su mejor vena heavy. El tema que habéis elegido para entrar en el TOP 10 de este año fue Hijos de Cain, con una letra muy reveladora y haciendo un juego de metáforas entre textos bíblicos y la situación que se vivía en los años 80 con la imagen que tenia la gente de los seguidores de este tipo de música, una canción melódica pero a la vez muy potente que hace que la batería y la guitarra brillen por si solas sobre todo en ese solo que se marca a mitad de canción.

9.- Radio Futura.- El tonto Simon: Primero de los 3 temas que encontraremos de Radio Futura de su álbum “De un país en llamas”, esta gran canción donde los ritmos latinos se apoderan de la canción y la visión de la España mas rural se hacen con la manija de la canción, un tema que adereza un disco bastante barroco, uno de los grandes clásicos del grupo.

8.- Joaquin Sabina y Viceversa: Princesa. El cantautor de Ubeda se marcó un disco magnifico con el grupo Viceversa. Estamos ante uno de los himnos de esa época y del propio cantautor, la identidad de la “princesa” ha hecho correr ríos de tinta y mil y una elucubraciones, últimamente ha salido a la teoría que se trata de Arianne Sved, teorías aparte estamos ante una canción muy dura, disfrazada de balada, una bajada a los infiernos sin rescate y sin billete de vuelta.

7.- El ultimo de la fila: Querida Milagros. El dúo catalán el Ultimo de la fila formado por Manolo Garcia y Quimi Portet, tenían ya un recorrido bastante amplio en el mundo de la música, anteriormente habían sido miembro de Los Rapidos y posteriormente de Los burros, con desigual suerte, algún tema sonaba pero no era mas que dos personas tratando de hacerse un hueco en el mundo de la música. Con el nuevo grupo algo iba a cambiar con su primer albun titulado “Cuando la pobreza entra por la puerta, el amor salta por la ventana” cuando se pudo escuchar este alegato epistolar antibelicista. El dramatismo de la letra les dio algo que se salía de lo común, acompañado de una fuerza extra en la musicalidad. Es un gran tema.

6.- Rosendo - Loco por incordiar. ¿Una forma de vida del ex componente de leño? No lo sabemos, seguro que su incorformismo le ha llevado a eso pero lo que si sabemos es que esta canción se ha convertido en un leit-motiv de muchos de sus seguidores, que estamos entregados al genio de Rosendo. Encuadrada en su primer álbum le resultó muy complicado publicar este primer trabajo en solitario, pero estamos quizás ante una de las cumbres del rock de ciudad en este país, y nada de lo que hizo y se ha hecho ha sido superior a esto. Primer tema de Rosendo en el top… vienen mas.

5.- Radio Futura - No tocarte. Es quizás esta la canción mas punk del grupo, no lo sabemos, los que hemos bailado de forma “Divina” no dabamos crédito a esta vuelta de tuerca, pero para mejor, es una delicia como la letra de la canción te lleva por unos senderos ocultos que estamos deseando recorrer y como el riff de la guitarra se hace con el tema de manera magnifica. Una joyita mas que encontramos en “En este país en llamas”

4.- Rosendo - Pan de higo. Vuelve el genio del Carabanchel en plan guerrero, pero no os preocupéis que lo único que recibiréis es felicidad. De nuevo las guitarras macarras y esa voz peculiar recorre el tema creado una melodía absolutamente deliciosa y dispuesta para gritarla al viento sin que falte la ironia y la diversión



3.- Siniestro Total: Bailaré sobre tu tumba. Otro de los grandes himnos de los años ochenta, en este caso viene de Vigo de este grupo del grupo de punk-rock más representativo de los años 80 y nos traen un himno irreverente, un himno con muy mala baba, casi un himno soez, o sin el casi, un himno que avergonzaría a mucho puritano, pero joder, menudo himno, es sonar los primeros acordes absolutamente reconocibles y a uno le dan ganas de ponerse a gritar y a saltar a decir todo aquello que te apetece. Una canción donde se rinde homenaje a diversos grupos musicales, los Shadows, los Rolling, las Shangri-Las o las Ronettes, una canción que te da mis maneras con las que vengarte de aquel que te está jodiendo…. Pero mensaje aparte… ojo al órgano punk…. Sin comentarios.



2.- Rosendo: Agradecido. Tercer tema de Rosendo y de nuevo un himno que llevarnos con nosotros agradecidos, es su canción insignia, aquella que todos en sus conciertos cantamos dejándonos el alma, porque si bien el éxito de Rosendo ha sido moderado si que ha tenido la cautela de calar hondo en cada uno de sus seguidores. De nuevo tenemos una canción plagada de rock del bueno, de guitarras sin fin mientras su voz te va dando todo lo que tiene…



1.- Radio Futura - Han caído los dos. Un tema extraño, un tema doloroso, un tema que te escupe a la cara la realidad de lo que a todos nos puede pasar cuando en el amor juegas fuerte, con una instrumentación realmente bárbara, hay que detenerse en los diferentes sonidos que aparecen durante la canción, con una letra que te trae una cadencia magistral, casi parece una película de Hitchcock, rodeada de misterio, de peligro, de terror.



viernes, 8 de noviembre de 2019

El disco de la semana 152: Serpent Power - Serpent Power



En 1988 John Carpenter estrenó la película "Están vivos", una irreverente producción de Serie B en la que los extraterrestres vivían entre los humanos, copando los altos cargos y los mejores empleos, mientras los humanos realizaban las tareas más penosas y vivían bajo una falsa ilusión de libertad y color. El protagonista y accidental héroe de esta surrealista fábula se encuentra unas gafas de sol negras, y al ponérselas descubre que puede ver la realidad tal y como es, un mundo en blanco y negro, plagado de mensajes subliminales de obediencia y mansedumbre, en el que seres de aspecto cadavérico conviven con los humanos y tienen bajo control el planeta.

Igualmente ficticia es la ilusión de que vivimos en un mundo globalizado en el que podemos acceder a cualquier contenido con un solo clic, cuando en realidad los contenidos están ordenadamente segmentados en función de, entre otras variables, la localización geográfica. Mientras estuve viviendo en Londres, las búsquedas de grupos y canciones en Spotify o Youtube me devolvían, además del grupo o canción concretos, una cantidad de recomendaciones de grupos ingleses tan desconocidos, que nunca habrían salido en las mismas búsquedas de haber estado en España.

Así fue como descubrí, en una noche de insomnio a pocos días de Halloween, a los Serpent Power, grupo de pop rock psicodélico surgido en 2014 de la colaboración entre Ian Skelly (The Coral) y Paul Molloy (The Zutons), que fruto de la química compositiva que surgió entre ambos, entregaron en 2016 un álbum plagado de extrañas canciones que proyectaban psicodélicas imágenes de locura y atmósferas de comics de terror, sin que con ello la escucha pierda la alegría y la luz de unas composiciones que juegan con sonidos folk y pop de los años 60, al tiempo que evocan un universo friki plagado de referencias a abduciones de aliens, fantasmas estremecedores, sirenas tentadoras, vampiros enamorados y asesinos en serie. Todos ellos fueron la banda sonora del Halloween que viví en la capital inglesa, llamando con los niños a las puertas de las casas para conseguir caramelos, y que con el paso de los años se ha mantenido como uno de los mejores recuerdos de aquella época.



Orgulloso de haber encontrado las gafas negras que me llevaron hasta Serpent Power, aprovecho que Halloween está aún reciente para mostraros hasta dónde puede llegar el poder imaginativo de esta caleidoscópica serpiente:


SERPENT POWER: EL DISCO


El disco abre con Dr. Lovecraft's Asylum (El asilo del Dr. LoveCraft), un tema de aires psicodélicos que nos recuerda a los primeros Pink Floyd o a las composiciones en solitario de Syd Barrett, con una temática oscura sobre un asilo digno del mismísimo Dr. Lovecraft. El cambio de ritmo final nos introduce en una atmósfera muy conseguida, mezcla de locura y tristeza en la que, detrás de la melancólica guitarra, pueden incluso oírse los zumbidos del electro-shock al que el protagonista es sometido.

Le sigue The man who shrunk the world (El hombre que agitó al mundo), con una aparente carga de homenaje, tanto en el título como en el tratamiento de los coros que acompañan al tema, a la canción de similar título de David Bowie. Los coros ya mencionados, y los efectos de sitar junto a la guitarra, le dan un toque psicódelico y fresco a un tema brillante.

El arranque de Lucifer's Dreambox (La caja de sueños de Lucifer) da más peso a las guitarras, como antesala a un ritmo sesentero, entrecortado por extraños sonidos de teclado más propios de una invasión alienígena que del famoso inquilino del infierno. Eso sí, la invasión nos pillaría en pleno guateque, y los invasores nos dejarían paralizados en una pose ridícula con nuestros pantalones de campana. Y es que el objetivo del disco, como el de la celebración de Halloween, no es otro que poder reírse de nuestros miedos más absurdos, y con Candyman (El hombre de los caramelos) lo llevan a la máxima expresión. El inquietante personaje al que no debemos aceptar caramelos, intenta convencernos con el señuelo de un piano de cabaret y un alegre estribillo de cantina.

Seguimos sumergidos en un cuento, con el sabor a vieja canción de marineros que tiene Syren (Sirena), en la que un superviviente canta con tristeza por la añoranza de la sirena amada, sin importarle que poder llegar a amarla significaría la muerte. Con tono menos lúgubre y más animado, de nuevo el amor es el protagonista en Vampire for your love (Vampiro por tu amor), tema que tiene todo lo necesario para convertirse en un éxito si pudiéramos viajar en el tiempo y ponerlo a competir con otros singles de los años 60. Pegadizo y con buenas guitarras y teclados, queda sin embargo en el anonimato comercial y sin un mal cuello de señorita que llevarse a la boca.

El disco sigue desplegando su caleidoscópico colorido, como en la psicodelia setentera de Last ape in space (el último primate en el espacio) o en el ritmo de satén del teclado y los metales de Killer Cherry Pie (La tarta de cereza asesina), hasta llegar a Just a broken heart (Simplemente un corazón roto), que por su título podría parecer la canción más alejada de la temática "made in Halloween" del disco, pero que incluye unos impactantes teclados de película de terror de los años 50 en su tramo central que la enganchan al conjunto con la facilidad con la que se juntan dos piezas de Lego.

Tras una nueva vuelta al alegre bodevil y al piano juguetón de humeante cantina de Life is a ball (La vida es una bola), en el tramo final del disco aún nos queda la canción que le da título, Serpent Power (El poder de la Serpiente), el tema más cercano a los esquemas clásicos de canción de rock clásico, y el cierre con The Vision (La Visión), que nos pilla por sorpresa por su sonido moderno y actual, la única canción del disco cuya inspiración no les llegó procedente de un capítulo de Scooby Doo o a bordo de un Delorean, una visión hacia el futuro que aprueba el examen individual pero que está en las Antípodas del sonido y el sabor del resto del disco. Preferimos quedarnos con el truco o trato, que el futuro no sabemos si será tan divertido.

jueves, 7 de noviembre de 2019

Historia del rock and roll: 21.- Año 1961



Un año sin demasiadas novedades con respecto al anterior, pero si encontramos cosas que anticipan lo que está por venir. Elvis está metido en el cine, y los grandes referentes del rock de los años 50 han muerto, se han retirado, tienen problemas con la justicia o simplemente desaparecieron. Los Beatles hacen sus primeras grabaciones en Hamburgo. Pero este año seria el del nacimiento de “The beach boys”, uno de los grupos más importantes de los años 60.
 
Beach Boys en 1961

Chuck Berry seguía metido en líos con la justicia, pero continuaba componiendo temas históricos como este “Talking about you” o el editado meses después “Come On” una verdadera bestia del rock and roll al que no le paraba sus problemas con la justicia, aunque lo cierto que este fue el último single editado antes de que entrara a la cárcel. Elvis Presley publica este verano la que es quizás su mejor tema de la década, una canción muy rockera a su estilo, con un riff de guitarra a su altura, podemos ver en esta canción al primer Elvis, nos referimos a “Little Sister” a continuación publicó “(Marie´s The name) His latest flame” que sin estar a la altura es una buena canción. The Beach boys nacen en 1961, pero con el nombre de The Pendletones y presentan un single titulado “Surfin” la discográfica queda encantada y publican el single, pero cambian el nombre del grupo por otro más comercial como era The Beach Boys, había nacido uno de los pilares del rock de los años 60. The temptations fue uno de los buques insignia de la Motown, este año debutaron en el mundo de la musica aunque no gozaría de ningún éxito, “Oh mother of mine” era el título de este debut totalmente prescindible. Ike and Tina Turner publica “It´s gonna work out fine” canción con la que ganarían el Grammy y una absoluta exhibición de la voz de Tina Turner.  Después de disfrutar de cierto éxito Dion abandonó su grupo e inicio una carrera en solitario por desavenencias con el resto de componentes en el estilo, él quería más rock and roll y desde luego nos lo iba a dar con este “Runaround Sue”, y ese mismo año también publicaría “The Wanderer”. Después del éxito del Twist, Chubby Checker y su casa discográfica no pierden la oportunidad y sacan un nuevo baile, el “Pony Time” que sin llegar a las cotas de su anterior tema si que fue un pelotazo en las listas y pistas de baile, y como no se encontraba satisfecho con el resultado, que mejor que volver a lo conocido con esta secuela del éxito del año anterior “Let´s Twist again”. The Drifters publican “Sweets for my sweet” otro clásico para este año.


The Marvelettes

The Marvelettes era un grupo de chicas que se formaron en Detroit, el año anterior, una vez fichada por la Motown, estas chicas con “Mr Postman” le iba a dar a la discográfica su primer numero 1. Posteriormente fue versionada por The Beatles. The Marcells fue un grupo de doo-wap con su primer tema consiguieron su mayor éxito de su carrera, llegando el número 1 con este “Blue Moon”. The supremes cuyo componente más famoso era Diana Ross publica su primer single en la Motown “I want a guy”, muy lejos de su sonido característico, más tarde publicaría “Buttered Popcorn” con un estilo Soul que tampoco llegaría a ser su sonido característico, Diana Ross aún seguía en los coros y no había conseguido ser la voz solista del grupo. The regents un grupo formado en el Bronx en 1958 componen varias canciones, pero el éxito no les sonríe, en 1961 una casa de discos recupera uno de esos temas y los lanza al éxito, nos estamos refiriendo al posteriormente versionado por The Beach Boys “Barbara Ann”. Barry Mann conocido por ser el creador de muchos éxitos para otros grupos también intentó hacer carrera, quizás su mayor éxito fue “Who put the bomp”.  


Freddie King
Freddie King nació en Texas y fue un guitarrista y cantante de blues, de niño le enseñaron a tocar la guitarra y se fue a Chicago iniciándose en la música, y compartiendo escenario con muchas estrellas, pero no fue hasta este 1961 cuando publica “Hideaway” y llego al número 5.
Una de las grandes figuras del Blues, Howlin’ Wolf en junio publicaría “The red Rooster” que años más tarde versionarían The Rolling Stone. Benjamin E King, en 1961 publica una de las mejores canciones del siglo XX, comentan que hay mas de 400 versiones de la misma, nos estamos refiriendo a “Stand by me”. Lee Dorsey primero fue boxeador, pero al ver que aquello no era lo suyo se plantó una guitarra y rompió en las listas de éxitos con “Ya ya” que seria su mayor éxito.


The Shadows publican uno de sus temas más conocidos titulado “F.B.I.” de nuevo una canción instrumental para ponernos a bailar, fue su cuarto single. Y es que la dictadura de este grupo en Inglaterra era absoluta, aunque ya no contaran con Cliff Richards, meses después podíamos disfrutar de “Kon-Tiki”. Este año The Beatles a Hamburgo y realizarían una grabación de encargo para Tony Sheridan. Allí graban 2 canciones ellos solos, estas son las primeras 2 canciones serias de The Beatles la primera “Ain´t she sweet”, una versión del clásico americano, la segunda “Cry for a Shadow” un tema instrumental escrito por Lennon y Harrison.



Ray Charles ya era una estrella rutilante en el panorama musical y este año nos iba a regalar uno de sus buques insignias “Hit the road Jack” un diablo endiablado para este numero 1, a finales del año también publicaría “Unchain my heart” que posteriormente versionaria Joe cocker. Del Shannon invento un instrumento que llamo musitron y que se considera el antecedente de los sintetizadores, usando este instrumento en la parte central de la canción publico este “Runaway” el mayor éxito de su carrera. The shirelles era el máximo representante de las girlgroups, en este año publican “Mama said” y “Baby it´s you” que versionarian The Beatles.

miércoles, 6 de noviembre de 2019

Un motivo, 10 canciones: Cielo


Iniciamos el quinto de ciclo de canciones que contienen una palabra con una de las canciones más míticas del rock de la historia compuesta por Jimmy Page y Robert Plant en 1970, nos estamos refiriendo a “Stairway to heaven” del grupo Led Zeppelin. La introducción de guitarra acústica es todo un clásico, y una de las melodías más repetidas por quienes empiezan a tocar la guitarra, el tema además no tiene una estructura clásica, sino que va del estribillo a estrofa entremezclándose entre ellos. La simbología es sumamente rica, y va desde el esoterismo y la metafísica, pasando por distintas mitologías como ya señalamos, hasta las religiones antiguas y sus ritos sobre la naturaleza, proyectado todo ello en las prácticas del mundo contemporáneo.



Volvemos a España y a uno de nuestros clásicos, en esta ocasión nos trasladamos al álbum Palosanto de Enrique Bunbury donde podemos encontrar “Mas alto que nosotros el cielo” una brillante canción con un video musical verdaderamente brillante rodado en blanco negro. Se ha convertido en uno de los himnos y de las canciones que más suenan en los conciertos en los últimos años de Bunbury, una canción que trasmite una extraña sensación de liberación y felicidad.

El grupo Ingles Queen está viviendo una segunda juventud de éxito tras la película Bohemian Rapsody, si bien ha sido un grupo de los favoritos de quienes aman el rock, es cierto que esta vuelta a la primera plana hace que vuelvan a surgir perlas que estaban semi escondidas. Es el caso de este “Heaven for everyone”. Escrita por Roger Taylor y lanzada en su primer disco con su grupo The Cross, fue recuperada para la discografía de Queen un año después. Un tema sin duda lleno de fuerza y donde Freedie Mercury da otra exhibición vocal.

Y nos ponemos románticos con el siguiente tema, nos vamos literalmente al cielo de amor y es que este “Heaven” de Brian Adams es una de las baladas más bonitas que podemos escuchar y uno de los grandes éxitos del cantante. La canción apareció por primera vez en una película malísima titulada A night in heaven, por supuesto paso desapercibida, pero la rescataron para el siguiente álbum de Brian Adams y apoyada en un video musical muy potente.

Tontxu es un cantautor nacido en Bilbao que tuvo unos años de éxito y de estar en boca de muchos amantes de este tipo de música, sin duda ha sido con quien hemos echado mas partidas de Risk, aunque la canción que nos ocupa sea otra, “Para tocar el cielo”, de la cual podemos destacar la versión en dúo que hace con Antonio Vega y que para mí es una de las cumbres de este tipo de música. La canción estaba encuadrada dentro del primer disco del cantautor.

“Heaven is a place on Earth” es una canción de Belinda Carlisle, con un sonido muy ochentero que fue un éxito rutilante en aquella época. Tiene un video musical muy interesante que está dirigido por la actriz Diane Keaton. Personalmente me parece una gran canción y me evoca cierto aire de libertad. Para los amantes de las series esta canción fue protagonista en uno de los mejores capítulos de Black Mirrow titulado San Junipero.

Vamos con otros de los platos fuertes del artículo, me estoy refiriendo a “Knocking on Heaven door” y como no podía ser de otra manera nos vamos a detener en la versión original, aquella que está interpretada por Bob Dylan, aunque como no, tenemos que hacer referencia a la versión que Guns & Roses en clave heavy realizaron muchos años después. Esta canción está escrita desde la perspectiva de un sheriff moribundo:

Mamá, quítame esta placa.
Ya no puedo usarla.
Está oscureciendo, demasiado oscura para que vea
que siento que estoy tocando la puerta del cielo,

Dylan escribió la canción para la película de 1973, Pat Garrett y Billy The Kid, una gran película dirigida por Sam Peckinpah y en la que el cantante tiene un pequeño papel

Que 091 es uno de los grupos mas potentes que peor le ha tratado el mundo musical lo saben aquí y en la cima del Everest, pero no es cuestión de lamentarse, mas bien vamos a ir descubriendo lo que se ha quedado en el tintero del conocimiento musical de los que no hayan rascado un poco más allá de las radioformulas y porque no empezar por este “Un cielo color vino” una canción potentísima y llena de la fuerza que caracteriza al grupo de Granada.

Volvemos a las bandas sonoras y en esta ocasión nos toca una película bastante más irregular protagonizada por Tom Cruise y que tenía por título Dias de Trueno, pues bien, en esa película en uno de los momentos cumbres suena “Show me heaven” interpretado por Maria McKee, una cantante Norteamericana que solo tuvo este éxito a pesar de que tiene una gran voz.



Para terminar uno de los mayores genios que ha parido la música, nos estamos refiriendo a Prince, que en pleno apogeo del éxito publico una álbum maravilloso donde podemos encontrar este “I wish you heaven” una preciosa balada con una profunda carga religiosa que deja entrever en el video musical. Una masterpiece más para el de Minneapolis.


Nuestros amigos nos han dejado las siguiente opciones… muchísimas gracias a todos


A idade do Céu – Paulinho Moska
A Little piece of heaven – Avenged Sevenfold
Cielo – Esclarecidos
Cielo del sur – La frontera
El cielo de los nuestro – Los piratas
En el cielo no hay alcohol – Pabellon psiquiátrico
Espera en el cielo – Asfalto
Everybody wants to go to heaven – Albert King
Fire in the sky – Saxon
Heaven – Depeche Mode
Heaven – Rolling Stone
Heaven – The lonely boys
Heaven – The psychedelic Furs
Heaven and hell – Black Sabbath
Heaven can wait – Iron Maiden
Heaven help us all – Ray Charles
Heaven in this hell – Orianthi
Heaven is one step away – Eric Clapton
Heaven knows i´m miserable now – The smiths
Heaven on their minds – A.Lloyd Weber
Heaven Tonight – Yngwie J. Malmsteen
Heaven´s gate – Rory Gallagher
Heaven´s is Here – David Bowie
Heavens of fire – Kiss
Heavens open – Mike Oldfield
Heavens to megatroid – Funkadelic
Hog Heaven – Frank Zappa
If you all get to heaven – Sananda Maitreya
Judgement of heaven – Iron Maiden
Just like a heaven – The cure
La edad del cielo – Jorge Drexler
Meadows of heaven – Nightwish
Mirando al cielo – Fito y fitipaldis
Monkey gone to heaven – Pixies
Near wild Heaven – REM
Pennies from heaven – Frank Sinatra
Place called Heaven – Escape with Romeo
Something happened on the way to heaven – Phil Collins
Tears in heaven – Eric Clapton
Writing in heaven – The Cure
You’re the nearest thing to heaven

lunes, 4 de noviembre de 2019

Canciones que nos emocionan: Las 5 canciones de The Doors



En los primeros años de relación con mi entonces novia y actual pareja, decidimos que, en materia de ocio, seríamos democráticos y equitativos. Si una semana íbamos al cine a ver una película que yo quería ver, la semana siguiente la película era exclusivamente de su gusto y elección. Este acuerdo democrático se extendió a los viajes que hicimos en aquella época, y entre ellos hubo una escapada de unos días a la romántica París. Los preparativos del viaje incluyeron, por tanto, una conversación para asegurar que los sitios preferidos de ambos estuvieran incluidos de manera equitativa en la hoja de ruta del viaje.


De su lado, surgieron citas que consideraba ineludibles como la Torre Eiffel, Notre-Dame o el Louvre, a las que por supuesto no puse la menor objeción. Pero cuando me preguntó por lo que yo quería ver en aquel viaje, no esperaba que mi rotunda y segura respuesta fuera: "El cementerio de Pere-Lachaise". Sorprendida y extrañada, me preguntó por qué, de todas las cosas bonitas que tenía la ciudad del amor, yo quería ir a ver un cementerio. La respuesta fue igualmente rotunda: "Porque allí está la tumba de Jim Morrison.

Ella nunca ha llegado a entenderlo completamente, pero a regañadientes me acompañó hasta el cementerio, y así fue como visitamos uno de los santuarios del rock, a la altura de otras visitas icónicas de mitos caídos que han tenido un hueco en la agenda de mis viajes, como la del edificio Dakota de John Lennon en Nueva York, o el más reciente David Bowie Memorial (mural pintado en la salida de la estación de metro de Brixton (Londres).


Tampoco ayudó a que ella lo entendiera cuando le expliqué que, en realidad, el malogrado cantante y poeta no estaba realmente enterrado allí, lo cuál nunca evitó que en torno a su lápida siempre haya flores y mensajes, e incluso gente cantando en voz baja sus canciones, con sus suaves cánticos entremezclándose con la brisa que sopla y juguetea entre los grandes árboles. En la quietud de aquel plácido lugar para el descanso eterno, casi con toda seguridad habrá sonado alguna de las 5 canciones que de los Doors habéis elegido:


LAS 5 CANCIONES DE LOS DOORS



En el nº 5, Roadhouse Blues, del disco Morrison's Hotel (1970), toda una declaración de intenciones y un decálogo de modo de vida al más puro estilo Morrison. "Cuando me levanto cada mañana, me sirvo una cerveza, el futuro es incierto el final está siempre cerca, enróllate, cariño, enróllate toda la noche". Uno de los temas más redondos e inspirados del grupo, que no siempre conseguían el mismo resultado al trasladar las poesías y textos de Morrison al formato de canciones rock. En esta ocasión el resultado es excelente, cómo demuestra que por ponerla en este quinto puesto habéis dejado fuera temas de la talla de Light my fire o When the music is over, grandes himnos del grupo californiano.


En el nº4, Break on through, del disco "The Doors" (1967), el que probablemente contiene el mayor número de temas icónicos de la banda. Estamos ante otro momento sublime, en el que los textos de Morrison se convierten en una canción tan urgente como eterna, la canción que nos abrió los ojos y nos hizo mirar a las puertas de la percepción, en la que Morrison nos mostró que "el día destruye a la noche, la noche divide al día" y nos gritó que intentáramos correr, y escondernos, y abrirnos paso hacia el otro lado.



 En el nº 3, L.A Woman, del disco del mismo nombre publicado en 1971, es un icónico retrato de las dificultades y vivencias de la "mujer de Los Ángeles" y el duro camino para abrirse paso en la ciudad. "¿Eres una pequeña señorita afortunada en la ciudad de la luz, o sólo otro ángel perdido...?" Aquí podríamos encontrar algunas similitudes temáticas con la posterior "Welcome to the Jungle" de los también californianos Guns and Roses, ambos describen una ciudad corrupta y peligrosa, de la que Morrison acabó cansado, marchándose a París en la que a la postre sería su última parada, su final.


En el nº 2, The End, del disco "The Doors" (1967), el final premonitorio al que hizo mención en muchas de sus composiciones, y que acabaría encontrando en la bañera de un hotel de París. The End es una larga oda lisérgica, un gran viaje psicodélico hacia ese final, temido y atrayente a partes iguales, al que menciona como un "amigo maravilloso, mi único amigo, el final". La complejidad de su temática y mensaje va más allá de la propia canción, y aparece en canciones posteriores como si de segundas partes se tratara. Especialmente inquietantes y premonitorios son los versos de "Hyacinth House":

"Veo que el baño está libre
Como si alguien estuviera cerca
Estoy seguro de que alguien me sigue

¿Por que tiraste la Sota de Corazones?
Era la única carta de la baraja
Que me quedaba por jugar

Y lo diré otra vez, necesito un nuevo amigo: El final"
 



La segunda conexión posterior la encontramos en el tramo final de la canción, en la parte más famosa y polémica en la que Morrison recita sobre un asesino que mata a sus padres en mitad de la noche:
"El asesino se levantó antes del amanecer, se puso las botas, y caminó por el pasillo..." No será la única ocasión en la que "el asesino" aparezca en una canción de The Doors, ya que volvió a hacer de las suyas en la que para vosotros es su mejor canción:


En el nº 1, Riders on the Storm, del disco "L.A Woman" (1971). Uno de los típicos temas largos y épicos de los angelinos, con la particularidad de que, así como en "Light my Fire" es Ray Manzarek el que lleva el peso y se corona vencedor a los teclados, en "Riders on the Storm" es la guitarra de Robbie Krieger la que predomina y sale vencedora. La letra es la representación de un miedo recurrente de Morrison, que en un viaje en coche con sus padres, atravesando el desierto, vió otro coche tirado en la cuneta tras un accidente. Personificó el impacto de aquella escena en la figura del asesino, que en esta ocasión hacía autostop en la carretera:

"Hay un asesino en la carretera
Su cerebro se retuerce como un sapo
Tomad unas largas vacaciones
Que vuestros hijos jueguen,
Si le recogéis para llevarle
vuestra familia morirá"

Perdí aquellas fotos que hice en el cementerio de Pere-Lachaise, eran tiempos de revelado analógico en las que las fotos eran "físicas" y no se guardaban en móviles, ordenadores o discos duros portátiles, así que me gustaría volver de nuevo, en alguna ocasión, y por absurdo que parezca, a visitar una tumba vacía en la que no está enterrada una gran estrella del rock, que atravesó a su manera la tormenta por la que todos pasamos desde que nacemos, desde que "en este mundo hemos sido arrojados, como un perro sin hueso o un actor fuera de papel, como Jinetes en la tormenta".


Otras canciones de la votación:

6. Light my fire 63
7. People are Strange 59
8. Love me two times 34
9. The Crystal Ship 21
10. Love her madly 2
11. Strange Days 20
12. The Soft Parade y When the music is over 18
13. Peace Frog y Soul Kitchen 14
14. Touch me 12
15. Hyacinth House y Love Street 10
16. Alabama Song (Whiskey Bar) 9
17. Hello, I love you 8
18. Moonlight Drive 7
19. Back Door Man, Spanish Caravan, The Changeling 6

20. Ghost Song, Indian Summer, Cars hiss by my window 5
21. Crawling King Snake, Not to touch the Earth, Queen of the Highway, Take it as it comes, Unknown Soldier, Waiting for the Sun, Wishful Sinful 3
22. Easy Ride, I'll never be untrue, Shaman's blues, Tell all the People 2
23. Five to One, Maggie McGill, You make me real 1

sábado, 2 de noviembre de 2019

Canciones que nos emocionan: Black Lung Heartache

Dust Bowl (2011), Joe Bonamassa



   

      El Blues Rock es un género musical que combina elementos del blues y el rock y que normalmente utiliza como elemento transmisor una guitarra eléctrica. Uno de los máximos referentes, exponentes y precursores del blues rock en la actualidad es sin duda Joe Bonamassa, el magnífico guitarrista de Nueva York que creció rodeado entre guitarras. En 7dias7notas ya hicimos en su momento una reseña para recomendar su noveno álbum de estudio, The Ballad of  John Henry, un magnífico disco que publicó allá por el año 2009.

     En 2011, dos años después Joe Bonamassa publica Dust Bowl, considerado por la crítica y también por el que les escribe otro de sus mejores trabajos. El disco en cuestión fue producido por Kevin Shirley más conocido por The Caveman. Journey, Iron Maiden, The Black Crowes, Rush, Led Zeppelin, Beth Hart, Dream Theater ó Mr. Big son sólo algunos de los artistas con los que este prolífico productor ha trabajado. Para la grabación del disco Bonamassa utilizó hasta cuatro estudios de grabación diferentes, los Black Rock Studios en Santorini (Grecia), el Ben's Studio en Nashville (Tennessee), The Cave en Malibú (California) y The village en Los Ángeles (California).

     Para la portada del álbum Joe utilizó la famosa fotografía que el famoso fotógrafo estadounidense Arthur Rothstein tomó en 1936. Dicha fotografía muestra a un granjero y a sus dos hijos durante una tormenta de polvo en el condado de Cimarrón, Oklahoma (Estados Unidos). Dicha fotografía rápidamente se convirtió en un icono del famoso fenómeno conocido como Dust Bowl, y que además es el título de éste álbum de Joe.

     El fenómeno Dust Bowl fue uno de los peores desastres ecológicos que se dieron a principios del siglo XX y que consistió en una fuerte sequía que afectó a las llanuras y praderas americanas desde el Golfo de México hasta Canadá y que se prolongó desde 1932 hasta 1939. Esta sequía provocaba que el suelo, el cuál se encontraba completamente seco, sin humedad alguna, fuera levantado por las fuertes ventiscas que convertían el suelo en inmensas y espesas nubes de polvo que escondían hasta el sol. Este fenómeno sumado al de la Gran Depresión del 29 hizo que se produjera el mayor desplazamiento población de la región que ha habido en un corto periodo de tiempo en la historia de Estados Unidos.

     Pues bien, dentro de éste más que recomendable disco de Joe Bonamassa se encuentra otro de esos temas que a mí tanto me emocionan, Black Lung Heartache, tema compuesto por el mismo joe Bonamassa y donde quiso abordar la situación de los mineros de carbón de la zona del Oeste de virginia, los cuáles tienen que tomar la decisión de realizar todos los días un trabajo que saben que los matará lentamente pero con el cuál podrán alimentar a su familia, ó por el contrario no hacerlo mirando por su salud pero no poder pagar las facturas ni alimentar a su familia. Un tema con un sonido country blues americano que le da al tema un toque magnífico.

Well I'm a man of the mountain

I'm just made of dirt

Of this Earth I traveled

Like a shepherd and his herd
And I said hang on, hang on

Black lung heartache
I sleep in a modest house

These green hills I mind

And if I plow tend my children

Who will be by the side?
And I said hang on, hang on

Black Lung Heartache
I've shed many tears

Seems I can't shed no more

You can see them on the table

You can see 'em on the floor
Now I said hang on, hang on

Black lung heartache
I've seen many men

They become hard as nails

Carrying the hammers like keys to a jail
Now I said hang on, hang on

Black lung heartache
Now I said so long, so long

Black lung heartache

     Black Lung Heartache es un temazo, la excusa perfecta para volver a hablaros de Joe Bonamassa y recomendar otro de sus magníficos discos, Dust Bowl, donde al contrario que en su anterior trabajo The Ballad of John Henry, se aleja un poco si cabe de su característico sonido blues rock para acercarse y ahondar más en el género country blues.