
7 dias, 7 notas
sábado, 7 de febrero de 2026
1864.- Whip It - Devo

Disco de la semana 468: Hecho en Memphis - Los Ratones Paranoicos en el corazón del rock and roll
viernes, 6 de febrero de 2026
1863.- A Forest - The Cure

"A Forest" fue extraída como single promocional del disco "Seventeen Seconds" (1980), el segundo álbum de estudio de la banda británica The Cure. Grabada y mezclada en tan solo siete días junto al resto del álbum, y co-producida por Mike Hedges y Robert Smith, se convirtió en el primer sencillo de The Cure en entrar en las listas de ventas del Reino Unido, alcanzando el puesto 31 del UK Chart.
jueves, 5 de febrero de 2026
1862.- Out Here On My Own - Irene Cara
![]() |
| Out Here On My Own, Irene Cara |
Cuando en 1980 llegó a las tiendas la banda sonora de la película Fame, pocos podían que aquel LP, concebido como acompañamiento de un musical cinematográfico, terminaría ocupando su propio lugar. Editado por RSO Records, el álbum, además de ser un complemento de la película, fue un retrato de una generación que soñaba con abrirse paso en el mundo del arte. Entre los números más vibrantes y coreografiados, había una pieza que parecía detener el tiempo, una canción que no necesitaba luces, ni baile, ni artificio, únicamente una voz y un piano, Out Here on My Own, interpretada por una joven Irene Cara. La grabación del tema, producida por Michael Gore, se desarrolló con una austeridad deliberada, nada de grandes arreglos ni capas innecesarias, solo el piano de Frank Owens y la voz de Cara, capturada con una cercanía casi confesional. La letra, escrita por Lesley Gore, aportaba una sensibilidad distinta dentro del álbum, era introspectiva, vulnerable e íntima. Mientras otras canciones de Fame celebraban la energía del escenario y la ambición juvenil, esta se adentraba en un territorio más silencioso, más humano, era la respiración entre dos coreografías, el pensamiento que surge cuando se apagan los focos.
La edición del single, publicada también en 1980, incluyó una versión orquestada en la cara B, arreglada por Steve Margoshes, lo que demuestra el interés del equipo creativo por explorar diferentes matices de la misma emoción. Sin embargo, fue la versión desnuda, la del piano y la voz, la que conectó con el público. Su lanzamiento internacional, con ediciones en Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia, consolidó la canción como uno de los pilares del álbum y como una de las interpretaciones más recordadas de Irene Cara. La película retrata un mundo competitivo, vibrante, lleno de talento y de presión. En medio de ese torbellino, la canción ofrece un momento de pausa, un espacio donde la protagonista se enfrenta a sus dudas, a su soledad y a su deseo de encontrar su propio lugar. La pieza se sostiene sobre una estructura sencilla, el piano suena con delicadeza, marcando un pulso íntimo, casi doméstico, y sobre él, la voz de Irene Cara se despliega con una mezcla de fragilidad y determinación que resulta sorprendente para una intérprete tan joven.
La composición de Michael Gore combina elementos del pop y la balada clásica, con una progresión armónica que sostiene la tensión emocional sin necesidad de grandes giros. La letra de Lesley Gore, por su parte, retrata la búsqueda de identidad en un mundo que exige fortaleza constante. Habla de la soledad como un espacio donde uno se descubre a sí mismo, donde la vulnerabilidad se convierte en un acto de afirmación. La interpretación de Cara en la película (y más tarde en la ceremonia de los Óscar de 1981, donde la canción fue nominada a Mejor Canción Original) contribuyó a cimentar su estatus como himno emocional de toda una generación. Su voz, clara y directa, se convirtió en símbolo de autenticidad en una industria que tendía hacia producciones cada vez más grandilocuentes.
miércoles, 4 de febrero de 2026
1861 - Fame - Irene Cara
“Fame”: cuando el sueño exige cuerpo y alma
“Fame”, la canción que Irene Cara lanzó en 1980 como emblema de la película homónima, no es solo un tema pegadizo de pop-disco con tintes soul: es un manifiesto. Desde sus primeros acordes, la canción abre la puerta a un mundo donde el talento no alcanza si no va acompañado de sacrificio, disciplina y una fe casi obstinada en el propio deseo de brillar.
La voz de Irene Cara entra con urgencia, como si llegara corriendo a escena. No canta desde la comodidad del éxito ya alcanzado, sino desde el lugar de quien todavía está peleando por ser visto. “Baby, look at me / And tell me what you see” no es una frase casual: es el grito de una generación que quiere ser reconocida, que necesita que alguien confirme que ese sueño no es una fantasía inútil. La fama, en este relato, no es glamour inmediato, sino una meta lejana que se conquista a fuerza de sudor.
La canción avanza como una jornada de entrenamiento. El ritmo es insistente, casi marcial, empujando hacia adelante, recordando que no hay descanso para quien quiere llegar. “You ain’t seen the best of me yet” funciona como promesa y advertencia: todavía queda más por dar, más por sufrir, más por aprender. En ese sentido, “Fame” se convierte en el retrato sonoro de los pasillos de una escuela de artes, de los ensayos interminables, de los cuerpos cansados y las gargantas forzadas que, aun así, siguen adelante.
Hay también una honestidad brutal en la letra. Irene Cara no idealiza el camino. Habla de pagar el precio, de vivir para siempre bajo la presión de rendir, de entregar la vida entera a una vocación que no admite medias tintas. La fama no es aquí una alfombra roja, sino una luz intensa que quema tanto como ilumina. Y, sin embargo, el deseo persiste, porque crear, bailar, cantar, actuar, es una necesidad vital.
Cuatro décadas después, “Fame” sigue resonando con fuerza. En un mundo saturado de exposición instantánea y éxito rápido, la canción recuerda que el verdadero reconocimiento se construye con trabajo y perseverancia. Irene Cara canta con la convicción de quien sabe que el sueño vale la pena, incluso cuando duele. Por eso “Fame” no envejece: porque no habla solo de ser famoso, sino de atreverse a darlo todo por aquello que nos define.
Daniel
Instagram storyboy
martes, 3 de febrero de 2026
1860.- Little Jeannie - Elton John
Little Jeannie fue escrita por Elton John y Gary Osborne, formó parte del decimocuarto álbum de estudio de Elton, "21 at 33" (1980) y el sencillo alcanzó el puesto número 3 en la lista Billboard Hot 100 Singles y el número 1 en la lista AC. El título es un juego de números, era su álbum número 21 (contando directos y recopilatorios) y lo lanzaba a los 33 años. Tras unos años de distanciamiento creativo —en los que Elton trabajó con otros letristas como Gary Osborne—, este disco marcó el reencuentro parcial con su socio eterno, Bernie Taupin. Aunque Taupin no escribió todo el álbum, su presencia en temas como "White Powder White Lady" devolvió esa esencia narrativa que los fans tanto extrañaban. El disco se aleja del rock progresivo o el glam de mediados de los 70 para abrazar un sonido Pop-Rock pulido,
La letra provino de su amigo, el compositor Gary Osborne. En 1978, Elton escribió las canciones para su álbum A Single Man con Osborne, mientras Bernie Taupin trabajaba en el álbum de Alice Cooper, From The Inside. El álbum 21 At 33 de Elton contenía canciones tanto de Osborne como de Taupin, y la mayor parte de la producción posterior de Elton tendría letras de Bernie. Al recordar su tiempo lejos de Taupin, Elton dijo que, si bien hubo cierta fricción entre ellos, no fue una ruptura, sino más bien un año sabático, ya que Elton estaba en Londres y Bernie en Los Ángeles. Dice que su tiempo separados fue necesario, y señala que, si bien Elton logró un éxito con "Little Jeannie", nunca escribió una canción de éxito para otro artista. Taupin, por otro lado, escribió grandes éxitos para Starship (" We Built This City ") y Heart (" These Dreams "). En esta canción, Elton siente lástima por la pequeña Jeannie y no soporta verla maltratada por otros chicos. El letrista, Gary Osborne, afirma que sí tenía a alguien en mente al escribir la letra, pero no revela su identidad. Jeannie no es su verdadero nombre. Con una duración de 5:15, es bastante larga para ser un éxito pop. Además, es inusual porque el título solo aparece en las estrofas, no en el estribillo. El estribillo es: «Y quiero que seas mi acróbata», una frase muy memorable. Elton ha coescrito y grabado algunos de los sencillos más queridos de la historia del pop/rock, grabar baladas no era la primera vez que lo hacía, sin duda, esta tenía todo el sabor de un éxito ultra empalagoso de Elton de los 80. No digo que sea una canción horrible, simplemente no me emocionó, no conectaba con nada, me pareció demasiado forzada, demasiado pulida y muy alejada de las obras maestras que alguna vez publicó.
lunes, 2 de febrero de 2026
1859.- Enamorado de la moda juvenil - Radio Futura
Hablar de Radio Futura no es solo hablar de una banda, sino del momento exacto en que el pop español decidió dejar de copiar lo de fuera para inventar algo propio. Fueron los arquitectos sonoros de "La Movida", pero con una sofisticación que los ponía en otra liga. A finales de los 70, Herminio Molero, un artista plástico y entusiasta de los sintetizadores, buscaba formar un grupo que uniera el arte de vanguardia con el pop, tras poner varios anuncios, reclutó a unos jovencísimos hermanos Auserón (Santiago en la voz y Luis en el bajo) y a Enrique Sierra, que venía de los míticos Kaka de Luxe. En sus inicios el estilo que tenían por bandera era el Tecnopop, los hermanos Auserón y Enrique Sierra sentían que ese estilo ligero no los representaba, ellos querían algo más profundo, crudo y con raíces, el problema se multiplico con la salida de su primer álbum, "Música Moderna", que fue un éxito fulminante gracias a "Enamorado de la moda juvenil", sin embargo, ese exito fue agridulce, la discográfica (Hispavox) los vendía como un producto para adolescentes (estilo "fan-magazine"). Tras el éxito inicial, la banda rompió con Herminio Molero y con su mánager, se quedaron solos, sin dinero y en medio de pleitos legales. Fue un periodo de "resistencia" donde se dedicaron a ensayar ocho horas diarias en un local de la calle Leganitos de Madrid, fue aquí donde Radio Futura se convirtió en la banda que hoy recordamos: abandonaron los sintetizadores juguetones por un sonido de guitarras afiladas y letras con una carga literaria inédita en el pop español.
Pero aunque les pese "Música Moderna" es un disco fascinante, no solo por sus canciones, sino por lo que representó: el choque entre la industria musical de la vieja guardia y unos jóvenes que querían dinamitarlo todo. A diferencia del rock urbano que dominaba España, este disco sonaba a frescura, sintetizadores y cajas de ritmos. Influenciados por grupos como The B-52's, Talking Heads o The Clash, Radio Futura facturó un sonido limpio y bailable que contrastaba con la suciedad del punk previo, el disco es una ráfaga de hits cortos (apenas dura 30 minutos) que se convirtieron en himnos instantáneos donde además de la canción de la que vamos a hablar podemos escuchar "Divina", una versión del tema de T. Rex (Ballrooms of Mars), que demostraba su buen gusto y su conexión con el glam rock o "Interferencias", un tema más oscuro y experimental que ya daba pistas de hacia dónde querían ir realmente los hermanos Auserón.
Aunque Enamorado de la moda juvenil de Radio Futura, no es mi canción preferida, ni de la época ni del grupo, si creo que esta canción representa lo que tras la recuperación de la democracia aconteció en nuestras vidas. Es el himno por excelencia de 1980, una explosión de optimismo que, curiosamente, terminó convirtiéndose en una especie de "jaula de oro" para el grupo. La canción capturó el espíritu de una juventud que salía de la grisura del franquismo y descubría el placer de la estética. Habla de las tiendas de ropa, de los escaparates y de una ciudad (Madrid) que se estaba transformando. Musicalmente, es una pieza de New Wave de manual, el sintetizador es el protagonista absoluto, pegadizo y brillante, la voz de Santiago Auserón suena mucho más "pop" y limpia que el estilo desgarrado y profundo que adoptaría años después y la estructura, es la de un pop perfecto de tres minutos diseñado para la radio, algo que funcionó tan bien que la canción llegó al número 1 de Los 40 Principales.
domingo, 1 de febrero de 2026
1858.- Pasaba por aqui - Luis Eduardo Aute
1980 fue el año de la consagración definitiva de Luis Eduardo
Aute como la voz más profunda y polifacética de la España de la Transición, ya
no era solo el tipo que escribía canciones para otros, era un artista total que
estaba rompiendo el molde de "cantautor" tradicional para convertirse
en un icono del pop-rock con tintes intelectuales. Ese año marca el lanzamiento
de su álbum "Alma", que cerraba una trilogía fundamental iniciada con
Albanta (1978) y De par en par (1979), en este disco, de nuevo bajo la mano de
Luis Cortos "Capi", consigue un sonido brillante, con baterías bien
marcadas y sintetizadores sutiles que le daban un aire moderno para la época, el
título no es casual, Aute explora lo que él llamaba "la mística de lo
cotidiano", habla del alma, pero siempre conectada al cuerpo, al deseo y a
la presencia del "otro", en este disco demostró que se podía hacer
música comercialmente viable sin sacrificar ni un ápice de profundidad poética.
Aute logró lo que pocos: sonar en las radiofórmulas y, al mismo tiempo, ser
analizado en las facultades de filosofía. Aute se aleja de la sobriedad
acústica y se abraza a arreglos más elaborados. Es el año de canciones icónicas
como "Pasaba por aquí" y "No te desnudes todavía", sus
letras en esta época exploran un erotismo elegante, la duda existencial y una
sutil crítica social, alejándose del discurso político directo para centrarse
en la libertad individual. Pero Aute no fue un artista de éxito repentino, su
trayectoria antes de 1980 es un viaje de idas y vueltas entre varias
disciplinas, con un inicio pictórico y cinematográfico, antes que músico, Aute
fue pintor y cineasta. En los años 60 ya exponía en galerías y realizaba
cortometrajes de vanguardia, la música era, para él, algo secundario, era un
compositor en la sombra escribiendo canciones de éxito para otros artistas sin
querer subirse al escenario, sus mayores hitos fueron "Rosas en el
mar" y "Aleluya nº1", popularizadas por Massiel. 1973 marcaria el
inicio de su faceta como intérprete de su propia obra, con la llegada de la
democracia, Aute conectó con una generación que buscaba algo más que política:
buscaba poesía y sensualidad.
"Pasaba por aquí" es, probablemente, la canción
más "luminosa" y redonda de Luis Eduardo Aute, supuso un hito porque
logró algo dificilísimo: ser un éxito comercial masivo sin perder la
profundidad poética que caracterizaba al autor. Nos da una pincelada del arte
de la casualidad, la letra narra un encuentro fortuito (o fingido) entre dos
antiguos amantes. Lo brillante de la canción es que juega con la ambigüedad, la
excusa como centro del protagonista dice que "pasaba por aquí" por
pura casualidad, pero toda la canción sugiere que hay un deseo contenido de
retomar el contacto, pero se centra en esa sensación agridulce de ver a alguien
que fue importante y notar que, aunque el tiempo ha pasado, la conexión sigue
ahí. A diferencia de sus canciones más densas o políticas de los 70, esta tiene
un aire de "pop inteligente", un compás trotón, casi como si imitara
el caminar de alguien por la calle, es ligera, fluida y muy pegadiza y Aute la
canta con una voz relajada, casi susurrada, lo que refuerza esa atmósfera de
confidencia y cercanía.
sábado, 31 de enero de 2026
1857.- Heaven and Hell - Black Sabbath
![]() |
| Heaven and Hell, Black Sabbath |
Heaven and Hell, el noveno álbum de estudio de la banda inglesa Black Sabbath, representa el fín de la era Ozzy y el inicio de otra con la inclusión de uno de los vocalistas más grandes que ha dado el metal, Ronnie James Dio. El disco es grabado entre octubre de 1979 y enero de 1980 entre los Criteria Studios de Miami y los Ferber Studios de París, bajo la producción del gran Martin Birch, y publicado el 18 de abril de 1980 por el sello discográfico Vertigo Records. En Estados Unidos tuvo un gran éxito comercial, llegando a vender más de un millón de copias. Tampoco le fue nada mal en Reino Unido. Las sesiones iniciales del álbum comenzaron con Ozzy Osbourne tras la conclusión de la gira Never Say Die!. La banda se reunió en Los Angeles durante once meses para grabar el nuevo disco, un proceso descrito por Tony Iommi como interminable y frustrante. Ozzy estaba harto de la experimentación en los discos anteriores Technical Ectasy y Never Say Die!, y prefería el sonido más pesado que hacía la banda anteriormente. Todo esto acabaría desembocando en la marcha de Ozzy del grupo.
Por otro lado, Ronnie James Dio y Tony Iommi se conocen en 1979 gracias a Sharon Arden, quien más tarde se convertirá en la esposa de Ozzy. En un principio ambos discuten sobre la formación de una nueva banda en lugar de la continuación de Black Sabbath, y todo queda ahí. La pareja se volvería a encontrar más tarde, ese mismo año y por casualidad en Los Angeles, y su situación era similar, Dio estaba buscando un nuevo proyecto, mientras fue Iommi necesitaba imperiosamente un vocalista. La pareja mantuvo el contacto telefónico hasa que Dio se presentó en Los Angeles para una sesión relajada e improvisada y así conocerse mejor. Ese mismo día el dúo terminó Children of the Sea, canción que había comenzado a gestarse cuando todavíia estaba Ozzy en la banda y de cuyo proyecto Iommi conserva una grabación con este vocalista. A pesar de las dudas, pues Butler y Ward tienen dudas sobre si seguir o no, la banda se prepara para entrar en el estudio y grabar lo que acabará siendo Heaven and Hell.
Uno de los grandes momentos del álbum es la canción que da nombre al mismo, Heaven and Hell. La canción se ha convertido en una de las más icónicas de Dio y del grupo por su melódica y reflexiva letra. El responsable de la línea de bajo de la canción fue Nicholls. Dicha línea de bajo se parece mucho a la canción de "Mainline Riders" del grupo Quartz, del cual Nicholls fue miembro. La canción trata sobre la capacidad de cada ser humano de elegir entre el bien y el mal, ya que cada persona tiene en uno mismo "el cielo y el infierno" dentro de sí. Memorables son las interpretaciones en directo de la banda de esta canción, a menudo esta se extendía con solo extendido de Iommi y con la participación del público, con letras improvisadas sobre apariciones angelicales y demoníacas.
viernes, 30 de enero de 2026
1856 - Die Young - Black Sabbath
Disco de la semana 467: Currents - Tame Impala
Con sus dos primeros discos, Innerspeaker y Lonerism, Tame
Impala se situó a la vanguardia de la ola de rock psicodélico proveniente de
Australia, junto con artistas como Pond y King Gizzard and the Lizard Wizard.
Pero mientras que esos dos primeros trabajos se basaban en guitarras potentes
con reverberaciones deslavadas y paisajes sonoros expansivos con sabor a rock,
cediendo voluntariamente a los clichés de la música psicodélica de los años 60
y 70. Kevin Parker, quien es en realidad el único miembro de la
"banda" de Tame Impala, nos embarca en un viaje muy personal, quizás
incluso más que en los dos primeros discos. Lo hace no solo a través de sus
letras introspectivas, cercanas y que invitan a la reflexión, sino también por
el simple hecho de que Parker es literalmente la única persona que ha
contribuido a este disco: es compositor, músico multiinstrumentista, vocalista,
productor y arreglista, y el resultado es increíble.
Let It Happen empieza con un sonido único, las notas de tan raras resultan absurdas al principio, pero se vuelven dramáticas a medida que avanza la canción. La narrativa da la impresión de que trata sobre agresión sexual, creo que suena extremo, pero eso es lo que pienso con la frase "let it happen", especialmente con "it's gonna feel so good", a medida que el bajo baja en la segunda estrofa, la canción crece y en cierto modo, se vuelve más "épica", creo que eso se debe a la combinación del bajo mencionado, la voz característica de Kevin con eco y el instrumento que suena casi como una cigarra y que toca una nota constante de fondo durante esta parte. Me gusta mucho la frase homófona de "a notion" y "an ocean", especialmente con "and all the others seem shallow", lo que prácticamente confirma que fue intencional, en cuanto a la narrativa, parece hablar de sentirse impotente e intentar desaparecer, lo cual, en mi opinión, podría tener muchos sentidos, pero desde luego no se opone a mi historia de agresión sexual. A medida que avanza la tercera estrofa, se habla más de impotencia, con referencias a un antagonista real (el "torbellino"), y se habla aún más de desaparecer ("si nunca vuelvo..."). Ahora, vamos con la parte instrumental, en primer lugar, me gusta mucho la audaz elección de una parte instrumental de 3 minutos en el mejor momento, y Tame Impala la ejecuta a la perfección. El sintetizador principal lleva un ritmo pegadizo, mientras que el sintetizador de fondo y el bajo mantienen su sonido, lo que la hace tan potente. Y luego, cuando la canción empieza a saltar y entra ese sonido potente, haciendo que el oyente dude un poco, aparece ese violín increíblemente dramático, y te hace sentir como si estuvieras viajando. Y eso es incluso antes de que empiece a repetirse y a saltar entre altavoces, antes de que entre un nuevo sintetizador con un ritmo diferente, antes de que la canción estalle con el sintetizador de nuevo en primer plano, sintiendo una liberación de la presión acumulada durante cinco minutos en este punto. A medida que la letra final llega con este tono etéreo, y la canción cierra, habla con más claridad sobre "seguir adelante", y escuchamos la guitarra, con su sonido potente, aquí para quedarse hasta el final. En general, creo que Tame Impala básicamente hizo lo que una canción de casi 8 minutos siempre debe hacer: algo diferente, Let It Happen es un tema muy fuerte y una gran introducción a este álbum. Nangs es un interludio que encaja a la perfección con el contexto del álbum y cumple su cometido a la perfección, con los sintetizadores trinos que se desarrollan hasta la introducción de la batería, mientras pregunta: "¿Hay algo más?". Se inclina hacia el synthpop, una especie de "weird-core", y se desvanece dejando más preguntas que respuestas sobre qué nos deparará exactamente este álbum.
The Moment, me recuerda un poco a "Everybody Wants to Rule the World" de Tears for Fears, al principio, con el sintetizador que la inicia. Sin duda, conserva buena parte del drama de "Let It Happen", pero también conserva algo del misterio con las voces y los sintetizadores con eco, junto con la letra algo críptica, que parece hablar de algo inevitable (¿quizás la muerte? Aunque parece bastante joven para preocuparse por la mortalidad, podría ser un argumento válido en cualquier caso: un joven no es menos mortal que un viejo), y de cómo no está preparado para ella. La canción se ralentiza bastante hacia la mitad, y luego introduce un instrumento con un sonido extraño que ni siquiera puedo identificar, pero puedo decir que suena muy disruptivo y creo que contribuye al sonido dramático que encierra la canción. Luego, las teclas de sintetizador nos arrastran de vuelta al siguiente estribillo, y al cerrar, escuchamos repetidamente "it's getting closer". Esta canción parece hablar de tomar las riendas y dejar de esperar a que las cosas sucedan. Yes I'm Changing comienza de forma bastante discreta, con sintetizadores más lentos y un tempo general más lento. Creo que en este punto del álbum, ha llegado a reconocer los cambios que han estado ocurriendo y está empezando a aceptarlos y reconocerlos por lo que son, en lugar de simplemente "dejar que sucedan". La letra de esta canción, al menos con más claridad que las demás hasta ahora, se dirige a alguien, se dirige a él en segunda persona y, en mi opinión, intenta convencerlo de estos nuevos cambios y atraerlo ("Hay un mundo ahí fuera que me llama y te llama a ti, chica, también te llama a ti..."). Creo que esa es también la razón por la que esta canción no cambia tanto como las demás y es relativamente más tranquila: para no asustar a la persona y disuadirla de unirse a esta nueva vida. El tráfico y los ruidos urbanos que se escuchan hacia el final representan la oportunidad, algo con lo que la gente suele asociar las grandes ciudades, y estos nuevos cambios también conllevan grandes oportunidades.
Eventually la forma en que esta canción empieza tan fuerte con la guitarra se debe a que se supone que debe sentirse contundente ("se siente como un asesinato someter tu corazón a esto"). Creo que quienquiera que intentara convencer en "Yes I'm Changing" no quería acompañarlo en los cambios, así que tiene que dejarla para emprender este viaje solo, razón por la cual serán más felices, pero solo "eventualmente", porque va a doler mucho ahora mismo. Y con esa idea surge un verso hermoso, en mi opinión: "Ojalá pudiera volverte a convertir en una extraña", porque desearía no tener que infligirle el dolor de dejarla, o, mejor dicho, "Porque si nunca hubiera estado en tu vida no tendrías que cambiarla". El instrumento de viento que suena hacia el final de la canción la hace parecer más esperanzadora y optimista, ahora sabiendo que tiene que suceder, y por eso tratando de sacarle el máximo provecho. Gossip es otro interludio gorjeante, y además sin voces. No estoy del todo seguro de qué pensar, además de que suena muy misterioso, a pesar de que muchos misterios parecen haberse resuelto ya. The Less I Know The Better parece tratar sobre la mujer que tuvo que dejar para emprender este viaje más grande que implica un cambio, y ahora se ve obligado a vivir con las consecuencias, que, en este caso, es... básicamente ser engañado, sin duda, es una de esas canciones que suenan felices, pero no lo son si escuchas la letra. En cualquier caso, es increíblemente pegadiza, y no es difícil ver cuál es su canción más escuchada, con diferencia. En Past Life los sintetizadores suenan muy vaporwave, y luego la conversación distorsionada del principio sobre ver una figura que resultó ser un "amante de una vida pasada". Esta canción parece más bien un interludio largo, principalmente por su repetitividad vocal y la atmósfera más tranquila en general. En cuanto a la narrativa, creo que quizás se arrepiente de haber abandonado a su amante para favorecer los cambios que vimos antes, y se siente tan desconectado de ella ahora que parece de una vida pasada. Disciples parece, una vez más, centrarse en la amante que perdió tras elegir los cambios en lugar de ella, y parece estar regresando.
'Cause I'm A Man suena como Eventually al principio,
pero luego a medida que las voces llegan, más claras que antes, y hasta ahora
en primer plano, me recuerda a la música navideña en general por alguna razón.
Comienza hablando sobre el arrepentimiento, creo que está completamente
arrepentido de la elección que hizo de tomar el camino que lo desvió de su
amante. Habla de no tener el control de sus acciones y de estar influenciado
por una fuerza mayor, de la cual parece que vinieron los cambios en primer lugar,
y ahora está tratando de justificar eso a su amante, a quien dejó, aunque ha
regresado arrastrándose. Reality In Motion suena a verano, creo que por
los golpes de batería más fuertes y el ritmo que alterna arriba y abajo a lo
largo del estribillo, junto con el instrumento que lo inicia. A lo largo de la
canción, siempre se refiere a "eso" y a sus efectos ("hizo que
mi corazón diera vueltas y se acelerara..."), y una vez más, se refiere a
alguien en segunda persona. Love/Paranoia, el título de esta canción lo
dice todo. Finalmente ha vuelto con su amante después de sufrir el dolor de
perderla, y ahora está paranoico de que lo deje de nuevo (aunque en realidad
nunca lo hizo), y tiene que recuperar la confianza que tenía antes de que los
cambios lo tentaran a dejarla, así que ahora solo puede abrirle su corazón para
intentar reconstruir su relación. New Person, Same Old Mistakes con la
entrada del sintetizador, reconocí esa parte de la canción en otro momento del
álbum. Esta canción parece marcar un cambio radical en el tono con respecto a
las demás, parecían ir creciendo, cada vez más felices, resolviendo problemas,
y luego llega esta con el sintetizador extraño y vibrante, y ese tono vocal más
bajo y misterioso que plantea más preguntas que respuestas, especialmente
porque hemos pasado la última mitad del álbum en la resolución, atando cabos
sueltos... y entonces llega esta canción. En cuanto a la narrativa, creo que
parece tratarse de una lucha interna entre su amante y los cambios que le
resultaron tan tentadores que decidió dejarla. No puede ignorarlos sin más;
claramente había algo ahí, y los eligió a ellos antes que a ella, aunque cambió
de opinión. Sin embargo, ahora que han vuelto, han vuelto a tentarlo, y se
siente como una persona completamente nueva por haberla recuperado, pero está
cometiendo los mismos errores de siempre, incluso antes de perderla. Incluso
hace referencia indirecta a las fuerzas superiores que lo influyen, las cuales
mencionó en "Porque soy un hombre", cuando dice: "y todavía no
sé por qué está pasando". La voz de fondo que le decía que estaba
cometiendo los mismos errores desapareció por completo, dejándolo para que
vuelva a cometerlos. Incluso pregunta cómo sabrá si se ha excedido o si está
bien, pero no obtiene respuesta. Cuando finalmente recupera a su amante, se
prepara para repetir lo mismo que lo hizo perderla, porque recuerda que eligió
los cambios por una razón, y ahora que no está cegado por la perspectiva de
recuperarla, puede ver por qué fue así otra vez, y es demasiado tentador
dejarlo pasar.
jueves, 29 de enero de 2026
1855.- My Perfect Cousin - The Undertones
%20_%20My%20My,%20Hey%20Hey%20(Out%20of%20the%20Blue),%20Cover%20art.jpeg)
"My Perfect Cousin" ("Mi primo perfecto") es una canción del grupo norirlandés de punk rock The Undertones, famosos principalmente por la canción "Teenage Kicks", el tema favorito del locutor radiofónico de la BBC John Peel, incluida también en este repaso de las mejores canciones de la historia. En 7dias7notas.net creemos que hay más vida en el universo musical de The Undertones más allá de "Teenage Kicks", y "My Perfect Cousin" es el mejor ejemplo de ello.
miércoles, 28 de enero de 2026
1854 - Live after the midnight - Judas Priest
martes, 27 de enero de 2026
1853 - Running Free - Iron Maiden
lunes, 26 de enero de 2026
1852.- Breaking the Law - Judas Priest
.jpg)
Incluida en su disco de 1980 "British Steel" ("Acero Británico"), "Breaking the Law"("Infringiendo la ley") es una de las canciones más icónicas del grupo británico Judas Priest, y su riff inicial es uno de los más famosos e inmediatamente reconocibles del heavy metal de los años ochenta.
domingo, 25 de enero de 2026
1851.- Phantom of the Opera - Iron Maiden
![]() |
| Phantom of the Opera, Iron Maiden |
sábado, 24 de enero de 2026
1850.- Theme From New York New York - Frank Sinatra
Para muchos oyentes, "New York, New York" de Frank Sinatra es una fusión icónica de cantante y canción. También ha cobrado una nueva resonancia en la ciudad de Nueva York, ya que algunos neoyorquinos han comenzado a cantarla después de vitorear a las 7 p. m. para saludar a los socorristas. Pero los orígenes de la canción, y su trayectoria antes de que Sinatra la grabara, son más complejos de lo que la mayoría de la gente cree. Para empezar, la canción se titula técnicamente "Tema de 'New York, New York'" y fue escrita para la película dramática musical de 1977 “New York, New York” fue dirigida por Martin Scorsese y protagonizada por los poderosos actores Robert De Niro y Liza Minnelli como una pareja casada, De Niro un músico de jazz y Minnelli una cantante. En su estreno, recibió críticas que iban de moderadas a francamente malas, incluyendo una del reconocido crítico de cine Roger Ebert, quien le otorgó tres estrellas: « New York, New York de Martin Scorcese nunca logra un todo coherente, pero si le perdonamos sus confusiones, nos quedamos con un buen rato. En otras palabras: si abandonas tus expectativas de una trama ordenada, acabarás tarareando la canción principal».
El equipo de escritores Ebb y Kander también compuso canciones para otros musicales, entre ellos Cabaret , Chicago y Liza With a Z. Sin embargo, al escribir el tema principal de New York, New York , encontraron la horma de su zapato con el actor De Niro, a quien no le gustó la versión inicial de la canción y sugirió que la reelaboraran. “Mientras nos envolvíamos en autofelicitaciones”, recordó Kander, “vimos a De Niro sentado en un sofá, haciendo un gesto hacia Marty Scorsese”. Ebb intervino diciendo que, en ese momento, De Niro y Scorsese se alejaron de nosotros con uno de sus famosos paseos italianos. Sabíamos que estaban, ya sabes, repitiendo la canción. Kander recordó que se veía a De Niro "gesticulando mucho", dijo riendo. "Y Marty estaba escuchando". Finalmente, el director y el actor, según el equipo creativo, dieron la mala noticia de que la canción necesitaba una mejora. Insultados y enojados, la pareja la reescribió en la versión que todos conocemos. Al final, los compositores admitieron que De Niro y Scorsese «tenían razón... para nuestro enorme beneficio». Como la película fue un fracaso y su canción aparentemente quedó relegada a la invisibilidad en la historia de Hollywood (ni siquiera fue nominada a un premio de la Academia), Ebb y Kander pasaron a otros proyectos. Sin embargo, una de las estrellas de la película, Liza Minnelli, mantuvo la canción en el ojo público interpretándola con frecuencia en sus conciertos. Con el tiempo, su querido amigo y compañero intérprete, Frank Sinatra, comenzó a hacer lo mismo, decidiendo finalmente grabarla en 1979.
viernes, 23 de enero de 2026
Disco de la semana 466: Going Back Home - Wilko Johnson y Roger Daltrey
.jpg)
Llega a nuestra cita semanal con los mejores discos de la historia de la música el álbum "Going Back Home" ("Volviendo a casa"), publicado en 2014 como una de esas puntuales colaboraciones de grandes artistas fuera de sus grupos nodriza, que tanto nos gustan en 7días7notas.net. En esta ocasión, hablamos de la asociación musical de Roger Daltrey, mítico vocalista de The Who, y Wilko Johnson, legendario guitarrista de Dr. Feelgood. Juntos, facturan un discazo de blues rock de carretera y de enérgico rhythm & blues, con intensos riffs de guitarra y con la cruda voz de Roger Daltrey, sorprendentemente impactante en un registro en teoría más alejado del estilo mod y rock que le hizo famoso junto a Pete Townsend en The Who.


1849.- Don't Ask me Why - Billy Joel
.jpg)
"Don't Ask Me Why" fue el tercer single extraído del disco de Billy Joel "Glass Houses" (1980), y esta pegadiza canción alcanzó como sencillo el primer puesto del "Adult Contemporary chart", dónde se mantuvo durante dos semanas, y llegó hasta el puesto 19 del Billboard Hot 100 estadounidense.
jueves, 22 de enero de 2026
1848.- The Boy With the Perpetual Nervouness - The Feelies
![]() |
| The Boy With the Perpetual Nervouness The Feelies |
En 1980 el panorama del rock alternativo estadounidense vivía un momento extraño, pues el punk había dejado un buen torrente de energía, y a su vez un vacío creativo que muchos no supieron como llenar. A esa urgencia respondieron The Feelies, originarios de Nueva Jersey, con el álbum Crazy Rhythms. Grabado en los Power Station Studios de Nueva York, el álbum se benefició de una producción sorprendentemente pulida para un grupo asociado a la escena underground. La banda, compuesta por Glenn Mercer, Bill Million, Keith DeNunzio y Anton Fier, trabajó alejándose del ruido y la suciedad que dominaban el post-punk de la época. En entrevistas posteriores, Mercer recordaría que querían que cada golpe de batería, cada rasgueo de guitarra, sonara “como si estuviera bajo un microscopio”. Esa obsesión por el detalle se nota desde el primer segundo del disco.
La edición original, publicada por Stiff Records en el Reino Unido y por A&M en Estados Unidos, presentaba un sonido inusualmente nítido, que contrastaba con la energía nerviosa de las composiciones. El propio proceso de grabación fue deliberadamente austero: pocas capas, pocos efectos, nada de artificios. La banda buscaba capturar una sensación de tensión contenida, como si cada instrumento estuviera a punto de desbordarse pero se mantuviera en su sitio por pura disciplina. Esa estética, que más tarde influiría a grupos como R.E.M. o Yo La Tengo, se convirtió en la marca de fábrica de The Feelies.
En medio de ese planteamiento conceptual, el disco Crazy Rhythms abre con The Boy With the Perpetual Nervousness, una declaración de intenciones disfrazada de canción. No es un comienzo grandilocuente ni un single pensado para enganchar, es una puerta entreabierta a un universo emocional muy particular. La batería entra con un patrón seco, casi mecánico, que recuerda a un metrónomo inquieto, es un pulso constante que establece el tono y el patrón del álbum entero; mientras las guitarras de Mercer y Million desarrollan un diálogo de acordes limpios, tensos, sin distorsión, que parecen avanzar con pasos cortos y medidos. Por otro lado, Mercer canta con una contención que roza el susurro, como si temiera romper el equilibrio frágil del tema. La letra sugiere un estado de inquietud permanente, una sensibilidad a flor de piel que no encuentra descanso, transmitiendo la sensación de alguien que vive en un mundo donde cada estímulo pesa un poco más de lo normal. Esa mezcla entre lo emocional y la vulnerabilidad es uno punto fuerte de la canción. The Boy With the Perpetual Nervouness inaugura uno de los debuts más singulares de su época. Un disco que, más que canciones, proponía na manera de sentir. Y todo empieza aquí, con un chico perpetuamente nervioso marcando el paso.
miércoles, 21 de enero de 2026
1847.- Everybody Wants Some!! - Van Halen
![]() |
| Ev, ery Wants Some!!, Van Halen |
Fianles de los años 70, época en la que Van Halen ya había demostrado que no era simplemente una promesa del hard rock californiano, era un fenómeno en expansión. Tras el impacto de Van Halen (1978) y la consolidación de Van Halen II (1979), el grupo afrontó su tercer álbum con una mezcla de confianza y hambre creativa. Según las crónicas recogidas en biografías y entrevistas, el cuarteto llegó al estudio Sunset Sound de Hollywood con una idea clara: capturar la energía cruda de su directo sin pulirla en exceso. Ted Templeman, productor habitual de la banda, entendió que el magnetismo de Van Halen residía en esa mezcla justa de virtuosismo y caos controlado, y decidió potenciarla en lugar de domesticarla. El resultado fue un disco más áspero, más agresivo y más libre que sus predecesores. Women and Children First, publicado en marzo de 1980, se convirtió en el primer álbum del grupo compuesto íntegramente por material original, sin versiones. Esto marcó un punto de inflexión, pues Van Halen ya no reinterpretaba el rock, lo escribía. La producción se apoyó en tomas rápidas, con pocas capas, Eddie Van Halen grabó la mayor parte de las guitarras en directo, sin overdubs innecesarios, buscando preservar la espontaneidad de su toque, y Alex Van Halen, por su parte, apostó por un sonido de batería más cavernoso y tribal, fruto de la microfonía abierta y la reverberación natural del estudio.
El álbum también reflejó tensiones creativas crecientes entre Eddie y David Lee Roth, las cuales alimentaron la intensidad del resultado. Roth empujaba hacia el espectáculo, el humor y la teatralidad; mientras Eddie tiraba hacia la experimentación y la técnica. Women and Children First es el punto exacto donde ambas fuerzas chocan y se potencian. El disco representa peligro, deseo, velocidad y un sentido del exceso que definió la identidad de Van Halen en los primeros años de los ochenta.
Incluído en este ĺbum se encuentra Everybody Wants Some!!, uno de los pilares del álbum y una de las piezas más representativas de la banda. La canción, según entrevistas del propio grupo, nació de una jam extendida donde Alex marcó un patrón rítmico semicircular, casi tribal, que inmediatamente capturó la atención de Eddie. Ese ritmo, inspirado en percusiones africanas y latinas, se convirtió en el corazón del tema. Eddie construyó encima un riff que no es tanto una frase melódica como un gesto, es mas ben un corte, un zarpazo eléctrico que entra y sale del compás con una elasticidad casi funk. La estructura de la canción es engañosamente simple, pero su fuerza reside en la interacción entre los cuatro músicos. Michael Anthony sostiene el conjunto con un bajo minimalista pero contundente, mientras sus coros añaden un brillo casi festivo al caos. Roth, en su mejor versión de showman, mezcla líneas cantadas con improvisaciones habladas, gritos, susurros y bromas internas. Su interpretación convirtió la canción en una especie de ritual hedonista donde el deseo es ley y la ironía, un arma.
La letra encaja perfectamente en el universo Van Halen: una celebración del apetito, del juego sexual y del carisma desbordado. Busca chispa, movimiento y complicidad con el oyente, mientras el tema avanza como una locomotora tribal que nunca pierde el groove. El puente central, con Eddie jugando con armónicos y texturas, demuestra que incluso en su faceta más salvaje, la banda mantenía un control absoluto sobre la dinámica. La canción resume la esencia de una banda que dejó de ser para convertirse en una fuerza de la naturaleza, un recordatorio de que, cuando estos cuatro músicos se alineaban, el rock no era un género: era un instinto.




